142283658-Como-Crear-y-Tocar-Riffs.pdf

April 15, 2017 | Author: Clatu Rivas | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Download 142283658-Como-Crear-y-Tocar-Riffs.pdf...

Description

Cómo crear y tocar RIFFS de guitarra

Rikky Rooksby

CONTENIDOS INTRODUCCIÓN - ¿Qué es un riff? - ¿Por qué son importantes los riffs? - Breve historia del riff. - ¿Cuántos tipos de riff hay? - Cómo funciona este libro. SECCIÓN 1 Riffs basados en intervalos 1. El riff de semitonos. 2. El riff de tonos. 3. El riff de octavas. 4. La quinta perfecta. 5. La cuarta perfecta. 6. El tritono. 7. Riffs en terceras. 8. Riffs en sextas. 9. Riffs de intervalos combinados.

25. El riff de acordes del modo mixolidio. 26. El riff de acorde menor. 27. Riffs de acordes suspendidos. 28. Riffs basados en triadas. 29. Riffs de acordes invertidos. 30. Riffs de acordes inusuales. SECCIÓN 4 Técnicas para tocar riffs Repetición y desarrollo. Tempo. Rearmonización. Transponer un riff. Posturas de acordes. Cambios de afinación para riffs. Afinaciones alteradas en el rock. Estructura y longitud de los riffs. Cómo se usan los riffs en las canciones. Ritmo y tiempos de compás. Arreglos y grabación de riffs de guitarra. Riffs y la banda.

SECCIÓN 2 Riffs basados en escalas 10. Riff de pentatónica menor. 11. Riff de escala de blues. 12. Riff de pentatónica mayor. 13. Riff de escala mayor. 14. Riff mixolidio. 15. Riff de modo eólico / escala natural menor. 16. Riff dórico. 17. Riff frigio. 18. Riff lidio. 19. Riff locrio. 20. Riffs de escala cromática. SECCIÓN 3 Riffs basados en acordes 21. Riffs de nota pedal. 22. Riffs de nota “zumbido”. 23. Riffs de arpegio. 24. El riff de acordes de la escala mayor.

SECCIÓN 5 Escribir y tocar riffs clásicos: Una clase magistral de John Paul Jones. SECCIÓN 6 Riffs incluidos en el CD

INTRODUCCIÓN Desde “Shakin’ All Over” de Johnny Kidd & The Pirates (1960) hasta “Rollin’” de Limp Bizkit (2001), no ha habido forma de escapar del riff – esa breve y sobrecargada frase musical que se te mete bajo la piel y te acelera el pulso. Los riffs han sido un elemento fundamental de la música rock desde hace más de 40 años. Muchos temas clásicos del rock dependen de él. Desde hace décadas los guitarristas aficionados han pasado muchas horas (muchas de ellas de ensayo) tocando sus riffs favoritos. Se han desgastado los oídos intentando sacar nota por nota los riffs de sus vinilos arañados, cintas gastadas y brillantes CDs. Los riffs emocionan tanto al público como a los músicos. Las agencias de publicidad los usan en sus anuncios de televisión y hasta en los “trailers” de las películas. Los riffs venden canciones, entradas de conciertos y guitarras. Millones de jóvenes han tocado un riff en una guitarra imaginaria entre sus manos… Entonces ¿cómo definimos qué es un riff? ¿Cuántos tipos de riff hay? ¿Qué es lo que hace que funcionen? ¿Cómo se compone uno? ¿Y cómo puedes aprovechar mejor los que compones?

¿Qué es un riff? La palabra “riff” entró en la jerga musical allá por los años 20. El diccionario “Little Oxford” describe un riff como “una frase breve y repetida en jazz y estilos musicales similares”. En el jazz su función era proporcionar una parte armónica estática sobre la cual los solistas podían improvisar – es más fácil improvisar sobre un breve riff que sobre toda una progresión de acordes. Un riff es por lo tanto instrumental. En la música rock pasó a un primer plano, convirtiéndose en un “gancho”, algo que se queda en la memoria con tan sólo escucharlo una vez. Ha sido parte fundamental del rock casi desde el invento del “rock and roll”, pero obtuvo mayor importancia desde mediados de los 60 en adelante. No hay una definición inequívoca de lo que es un riff. Pero por el bien de este libro, y para que puedas componer tus propios riffs, vamos a tomar esta como una definición provisional: Un riff es una frase musical breve, repetida y memorable, a menudo interpretada en los tonos graves de la guitarra, y que concentra buena parte de la energía y emoción de una canción de rock. Examinemos esta definición con más detalle y clarifiquemos sus términos: Primero: “Breve” – La mayoría de los riffs tienen una extensión entre uno y cuatro compases. Si fuese más largo podría sonar más como una melodía o un solo. Se pueden repetir partes de un riff con ligeras variaciones para que dure ocho, doce o dieciséis compases, pero eso no cambia el hecho de que la estructura básica del riff es normalmente de uno a cuatro compases. Segundo: “Repetida” – Todos los riffs se repiten. Es un elemento esencial de cómo se quedan en la memoria de quienes los oyen. Un riff bien construido hará que quieras tocarlo una vez y otra vez. En la música rock la repetición del riff añade combustible a la caldera de la energía de la canción – es como echar carbón al fuego de la locomotora.

1

Tercero: “Memorable” – Un buen riff tiene ciertas cualidades rítmicas, armónicas y/o melódicas que hacen que se aloje en la mente. Si las tiene, puede incluso rivalizar con los estribillos cantados para alzarse con el puesto de parte más interesante de la canción. Muchos temas clásicos del rock son tan conocidos por sus riffs como por sus melodías: Piensa en “Layla”, “Smoke On The Water”, “Enter Sandman”, “Smells Like Teen Spirit”, “Whole Lotta Love” o “Sultans Of Swing”. Cuarto: “Interpretado en los tonos graves de la guitarra” – La mayoría de riffs de guitarra se tocan sobre las tres cuerdas más gruesas. ¿Por qué? Las cuerdas de Mi, La y Re tienen el poder y la autoridad asociadas generalmente con las notas del bajo (la parte del bajo en cualquier estilo de música define la armonía que se construye sobre ella). Como las cuerdas son más gruesas, también producen mayor volumen. En los años 50, cuando la guitarra eléctrica era un instrumento novedoso, los intérpretes se quedaban prendados del “twang” de las cuerdas más graves. Fue este particular sonido de la guitarra – epitomizado por Duane Eddy, y luego desarrollado por The Shadows y The Ventures – que empujó al instrumento al centro de la música popular gracias a las grabaciones instrumentales. A mediados de los 60 el “twang” dejó paso a la distorsión, y nació el riff tal y como lo conocemos. Algunos riffs, por supuesto, se tocan en las cuerdas más agudas: esto es cierto especialmente en un guitarrista como The Edge, que ha compuesto bellísimos riffs en las cuerdas agudas de la guitarra para canciones de U2 como “With Or Without You” y “Sunday Bloody Sunday”. En su caso, además, el eco da cuerpo y duración a estas frases, permitiendo que se combinen con el bajo de manera más efectiva. Y por último, el término “canción de rock” – Este libro se centra principalmente en los riffs de la guitarra rock. El uso de riffs de guitarra es probablemente más característico del rock que de ningún otro estilo de música popular, pero se pueden encontrar riffs en el soul, rhythm & blues, blues, funk, pop, disco, reggae, etc… Se pueden encontrar también riffs interpretados por otros instrumentos, como el bajo o el teclado.

¿Por qué son importantes los riffs? Los riffs son pilares fundamentales de la música rock de todos los estilos (y de todos los grados de ferocidad). El fuerte elemento rítmico de un buen riff hace que sea una importante contribución a la energía de una actuación de rock. Los riffs ponen al público de pie y a bailar. También rellenan secciones de la canción donde no hay voz solista. En lugar de una simple progresión de acordes, como enlace entre estrofa y estribillo, los riffs en una canción permiten que unos arreglos sean tranquilos cuando el cantante canta la estrofa, para luego poder estallar instrumentalmente con un potente riff. Los riffs no sólo tienen una función rítmica, sino también funciones armónicas y melódicas. Un riff puede reemplazar a una progresión de acordes durante una estrofa o estribillo, o por debajo de un solo. Puede ser algo que tararees por sus cualidades melódicas. Piensa en esta fórmula creativa cuando compongas riffs: Riff = R + A + M (Ritmo + Armonía + Melodía) Comprueba que tus riffs tengan los tres elementos.

2

Los riffs son populares porque a menudo son fáciles de tocar. Normalmente no requieren mucha técnica interpretativa, razón por la cual los novatos siempre se ven en las tiendas de música probando guitarras tanteando las notas de “Sweet Child O’ Mine” o “Whole Lotta Love”. A los músicos les encantan los riffs porque una vez lo tienes, toda la banda puede unirse a él y hay una sensación instantánea de unidad musical. Los riffs son estupendos para las “jam sessions”: por ejemplo, la guitarra toca un riff en unísono (mismos tonos) con el bajo, y luego la guitarra rompe con el solo mientras el bajo mantiene el riff. Improvisar es también una buena forma de que se te ocurran nuevos riffs. En el contexto de las actuaciones en directo, te ofrecen la oportunidad de apartar la atención de lo que estás haciendo, o de apartarte del micro si eres cantante y guitarrista a la vez, para interactuar con el público y captar las vibraciones del espectáculo en sí.

Breve historia del riff En sus millares de formas, la música rock lleva rondando 50 años. Durante ese tiempo no sólo ha cambiado la tecnología del rock. Su lenguaje musical ha evolucionado y ha acuñado nuevos elementos. El rock sigue siendo una música relacionada con la afirmación y la protesta, la rebelión y los rebeldes, con el vivir al límite o a toda mecha (escoge el cliché que prefieras). Un ritmo potente sigue siendo el centro de la interpretación, y el rock sigue enamorado del sonido y el espectáculo de las guitarras potentes, y de lo que se puede decir con un puñado de acordes. Pero la armonía del rock ha madurado y ha cambiado, y esto da forma a los riffs que se oyen hoy. En el corazón de este proceso está la relación del rock con uno de sus padres: El blues. Los riffs acabaron por llegar al rock porque ya estaban presentes en el jazz y en el blues desde años antes de la llegada de Elvis, a menudo en las partes de la mano izquierda de los BoogieWoogies de piano. El rock comenzó en el rock and roll, que se basaba en el formato del blues de los 12 compases y las escalas “blues”. La influencia de las escalas pentatónicas mayores y menores se puede oír en canciones de los 50 basadas en riffs, como “Peter Gunn” de Duane Eddy, y “The Walk” de Jimmy McCracklin. La influencia del formato de los 12 compases supuso que en los primeros temas de The Beatles oigas riffs que se tocan primero donde estaría el acorde I de la tonalidad, y que luego suben o bajan para comenzar en las notas raíces de los otros dos acordes de la secuencia de 12 compases. De alguna forma, el año cero para los riffs fue 1964. The Beatles se habían agarrado con fuerza a los puestos más altos de las listas de éxito de todo el mundo con el pop melódico y vibrante de canciones como “She Loves You” y “I Wanna Hold Your Hand” (a pesar del hecho de que habían empezado tocando rock and roll, y que aún tocaban en sus conciertos clásicos de los 50 basados en la estructura de 12 compases como “Long Tall Sally”). Su éxito supuso que las cosas nunca volverían a ser iguales para grupos instrumentales como The Shadows, donde la guitarra había sido a la vez instrumento melódico y solista. The Beatles habían echado abajo una puerta, y su estela la siguieron grupos de guitarra+voz que buscaban el impacto comercial con un sonido más sucio y “crudo” – grupos como The Rolling Stones, The Who, The Kinks, The Animals y Them – cuya música se impulsaba principalmente gracias a agresivos riffs de guitarra. Estas bandas grabaron las primeras canciones que se basaban claramente en riffs, donde los acordes de guitarra no eran ya el apoyo de la armonía, sino que se convertían en el centro de interés porque los riffs fusionaban la armonía con un ritmo con pegada. Piensa en

3

“You Really Got Me” y “All Day And All Of The Night” de The Kinks, “Louie Louie” de The Kingsmen, “I Can’t Explain” de The Who, y “Gloria” de Them. A principio de los 60 las guitarras eléctricas y sus amplificadores portátiles (normalmente de válvulas) eran aún nueva tecnología. La modernidad de la guitarra eléctrica nunca se hizo tan patente como por la decisión del arreglista y compositor John Barry de dar el tema de 007 a la guitarra eléctrica de Vic Flick (aunque la guitarra en cuestión no era de cuerpo sólido) en lugar de a un instrumento más tradicional. Así que cuando millones de personas en todo el mundo fueron a ver “Doctor No” en 1962, oyeron a la guitarra eléctrica reclamar su puesto en las bandas sonoras de cine. Como siempre, la tecnología y la composición musical van cogidas de la mano. El tipo de instrumento que tocas tiene un efecto sustancial en la clase de música que compones. Por aquél entonces, los guitarristas estaban abandonados a su suerte, porque no había material instructivo (como este libro con su CD) a la venta a principios de los 60. Aprender a tocar la guitarra era un método de ensayo y error, mezcla de “me han dicho que…”, descubrimiento afortunado de técnicas, trabajo duro, escuchar discos con atención y ver tocar a otros guitarristas. Los amplificadores se ponían a todo trapo para poder competir con la batería y con los públicos ruidosos –las válvulas distorsionaban, los altavoces se dañaban… pero en el proceso se descubrió un accesorio sonoro clave para el riff de rock: la distorsión, con su saturación de armónicos, hizo más “peligroso” el sonido de la guitarra. Le daba a las notas mayor duración y volumen. Los acordes sonaban menos como armonía y más como gritos guerreros. La distorsión favoreció un tipo de canción diferente. A mediados de los 60 los inventores se las apañaron para coger ese sonido y “encapsularlo” en una pequeña caja de metal con una entrada, una salida, y un interruptor. Había nacido el pedal de distorsión, que la ofrecía a cualquier volumen deseado. Durante el periodo del 64 al 66, un número importante de singles de éxito presentaban riffs de guitarra y una urgencia rítmica más primitiva (a menudo unida con letras de directo contenido sexual, como “Wild Thing” de The Troggs). El riff iba a tener un papel muy importante en la definición de una música rock más “pesada”, que tenía aspiraciones artísticas y contraculturales. El Rock dejó a un lado el “and roll” (ya hacía tiempo que había dejado a un lado las galas de “Teddy Boy”). Ahora quería conquistar el mundo. ¡Que el pop se quedase con las listas de éxito! ¡El rock quería hacer una declaración de principios! Su principal vehículo para conseguirla era el álbum LP, no el despreciable single de 45 rpm. Las canciones se iban haciendo cada vez más largas. Se buscaba la revelación en la habilidad instrumental. Amplificadores cada vez más grandes facilitaban la expresión. El riff lo mantenía todo unido. Amplificadores más grandes y mayor distorsión suponían que una o dos notas en un riff podían sonar enormes. Piensa en “Sunshine Of Your Love” o “Foxy Lady”. La tecnología y la autoconciencia del rock como algo cambiante se combinaron para popularizar la música guitarrera basada en riffs en la segunda mitad de los 60. La amplificación mejorada y los pedales de efectos ofrecieron más duración y potencia a las notas, lo cual implicaba que se podía conseguir mayor sonido con menos músicos. La alineación de cuarteto de The Beatles (2 guitarras, bajo y batería) fue eclipsada por un tiempo por el “Power Trio”. Grupos como Cream, Jimi Hendrix Experience, The Who (post-1968) y Free comenzaron a componer material basado en riffs de notas individuales en lugar de en progresiones de acordes.

4

Esto combinaba perfectamente con la forma en que el vocabulario musical del rock se hacía más lineal, debido a la influencia de la fascinación por lo estático, los efectos de trance (copiados inicialmente de la música hindú), en contraste con la tonalidad secuencial (que siempre lleva a una meta) del pop. Los riffs de secuencias de notas individuales eran fáciles de recordar para el público, y a menudo permitían a los solistas improvisar con más facilidad que las secuencias de acordes más elaboradas. En términos musicales, durante el “boom” del blues y la época dorada del rock progresivo / heavy (1966-1975), la escala más popular era la pentatónica menor. Se incrementó el uso de los intervalos de quinta en contraposición a los acordes completos, especialmente en los riffs. Con el tiempo los guitarristas comenzaron a aprovechar las posibilidades más oscuras de los intervalos disonantes de tritono (dos notas separadas por seis semitonos, por ejemplo, de Mi a Si bemol), que siempre había acechado desde la escala blues (Mi-Sol-La-Sib-Si). Un exponente muy notable fue Tony Iommi en el álbum de debut de Black Sabbath en 1969. En 1970 varios riffs de heavy rock se convirtieron inesperadamente en singles de éxito – “Alright Now” de Free, “Black Night” de Deep Purple, y “Paranoid” de Black Sabbath, por poner tres ejemplos. Pero no fue ése el único estilo que llevó los riffs de vuelta a las listas de éxito. En 1971, el glamrock alzó su cabeza salpicada de purpurina. El glam siempre fue eléctrico, guitarrero, y en el fondo de su armario (bajo el satén y el lurex) está el riff. Los mejores momentos del glam se construyen a menudo alrededor de unos riffs magníficos. Piensa en “20th Century Boy”, “Telegram Sam” y “Get It On” de T-Rex. Piensa en la lascivia basada en los Stones de “Rebel Rebel” de Bowie, y el riff en Mi de cuarta suspendida de su “Jean Genie”. Piensa en el riff de inicio de “School’s Out” de Alice Cooper, o la frase que suena durante todo “Street Life” de Roxy Music. O en la zumbadora guitarra bajada de tono de “Rock’n’Roll” de Gary Glitter, y en cualquier éxito de Slade. La guitarra en el punk siempre se basó más en los acordes. El riff de guitarra era despreciado como tal por la mayoría de las bandas punk porque lo asociaban (al igual que los solos de guitarra) con el heavy o el glam rock o con los excesos de la era progresiva – aunque de vez en cuando surgieran excepciones en los extremos más experimentales del punk, con bandas como The Banshees y Magazine. Después del punk y la new-wave, la guitarra perdió momentáneamente el centro de la escena en favor de los teclados y los sintetizadores en los años “neorománticos” de principios de los 80. Aún se componían riffs, pero era más habitual encontrarlos interpretados por teclados – por ejemplo, el riff de octavas de “Are Friends Electric” de Gary Numan. El siguiente paso significativo para el riff en el rock llegó a mediados de los 80. Dos movimientos musicales guitarreros conspiraron para apartar el vocabulario musical del heavy rock de sus anteriores hábitos pentatónicos basados en el blues. Intérpretes como Vai, Satriani, Gambale, Morse, Malmsteen, Johnson y otros se unieron en la búsqueda de una nueva serie de trucos con los que definirse frente a la larga sombra de los grandes guitarristas del pasado. Tocaban más rápido, y buscaban nuevas escalas y nuevas técnicas con las que reinventar el concepto de héroe de la guitarra. Parte de esto venía inspirado por la figura de Eddie Van Halen, cuya maestría en el arte del “tapping” (golpear la cuerda sobre los trastes del mástil) ya sugería que se podía hacer mucho más con la guitarra en el rock. Las nuevas escalas y técnicas de los mercaderes de la velocidad de finales de los 80 llevó inevitablemente a la

5

aparición de nuevos riffs. Al mismo tiempo una nueva oleada de grupos de heavy metal como Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer encontraron maneras de ser más “heavies” que sus predecesores. Un método fue basar los riffs no en escalas originadas en el blues, sino en esas escalas menos habituales conocidas como “modos” en la teoría musical clásica. El modo frigio, con su segunda nota bajada un semitono (mi-fa-sol-la-si-do-re) y el modo locrio, con la segunda y la quinta bajadas un semitono (mi-fa-sol-la-sib-do-re) fueron vitales para ello. Parte de esta manera de enfocar los riffs se recombinó posteriormente con cierta sensibilidad pop en algunas bandas grunge como Nirvana. El uso de los modos continuó avanzando durante los 90 y hasta el nuevo siglo. Otro rasgo significativo ha sido el uso extensivo de afinaciones bajadas y afinaciones alteradas para aumentar el carácter “heavy” de los riffs. Las guitarras de siete cuerdas y los bajos de cinco ofrecían nuevas posibilidades sonoras. El factor ruidoso del rock ha aumentado dramáticamente.

¿Cuántos tipos de riff hay? Esta pregunta supone preguntarse también qué materiales musicales entran en juego en un riff. Recuerda la fórmula R + A + M (Ritmo + Armonía + Melodía) – Los riffs se pueden clasificar según sus elementos rítmicos, melódicos y armónicos. Los riff tienen un ritmo, a veces sugieren o usan ciertos acordes (armonía) o sus notas se mueven en espacios de distintos intervalos (melodía). Esta fórmula R + A + M se usa en este libro para separar los riffs en tres grupos principales, que se examinan a fondo en las primeras tres secciones del libro. La sección 1 habla de los riffs basados en los intervalos fundamentales entre notas individuales, como se encuentran en una escala mayor o menor natural, por ejemplo; el segundo grupo (sección 2) reúne los tipos de riffs que toman de escalas como las muy populares pentatónicas mayor y menor; la sección 3 trata sobre los riff que usan acordes o se basan en ellos. Entre las tres secciones repasaremos 30 tipos básicos de riffs. Los riffs podrían clasificarse de otras maneras, pero esta te ayudará a identificar los riffs que escuches o compongas, así que elige la que más te guste. Es en el último grupo – los riffs que usan acordes – donde se hacen evidentes los problemas relacionados con la definición de riff. A veces hay una diferencia mínima a la hora de determinar si unos cambios de acorde constituyen un riff o son simplemente una progresión de acordes. Tomemos por ejemplo el estribillo de “More Than A Feeling” de Boston, que tiene una secuencia circular de Sol Mayor – Do Mayor – Mi Menor – Re Mayor. ¿Es una progresión de acordes, o es un riff? A mí me da la sensación de que se puede tomar como un riff, por dos motivos. En primer lugar, por su repetición, y en segundo lugar por su ritmo tan marcado y acentuado. Si unos cambios de acorde se repiten lo suficiente y con un ritmo definido y con pegada, se pueden describir como riff de una manera funcional.

Cómo funciona este libro Ya sea si escribes riffs, los tocas, o simplemente te gusta escucharlos, este libro es un compendio enciclopédico de riffs para todos los usos – nada más y nada menos que un recorrido guiado por el riff en toda su gloria (la que te hace marcar el ritmo con los pies, menear la cabeza y en algunos casos, destrozar huesos). Explica los principales tipos de riffs y los ingredientes principales que entran en su composición. Cada tipo de riff viene ilustrado por disquisiciones sobre las bandas famosas y sus canciones durante cuatro décadas de historia del rock. Lee acerca de las técnicas que te ayudarán a mejorar los riffs que compongas, y a hacer

6

mejores arreglos y grabaciones de los mismos. En el CD que acompaña a este libro puedes escuchar ejemplos de cada tipo de riff especialmente compuestos para esta obra. Cada uno de los 30 tipos de riff tiene sus propias sub-secciones, donde puedes leer cómo se deriva el riff del material musical básico. Se dan consejos sobre cómo situar cada riff sobre las cuerdas de la guitarra y cómo hacer que encaje en la armonía de una canción. Hay ejemplos musicales con notación y tablatura. Para los riffs de la sección 2 se dan patrones de escalas. Dichos patrones se han elegido por ser los más útiles a la hora de componer riff, de manera que no llegan muy abajo del mástil, y se enfatizan las octavas más graves. Encontrarás frecuentemente “Galerías de Riffs”, que proporcionan un análisis detallado de una selección de riffs famosos: estas secciones descriptivas te dan información sobre el tipo de riff usado en la canción, cómo funciona musicalmente, e incluso cómo se grabó y se hicieron sus arreglos. Muchas de estas canciones famosas podrían entrar en más de una categoría, ya que tienen más de un tipo de riff. Así que no consideres como exclusivo el hecho de que aparezca una canción en una sección determinada. Muchas de estas canciones que se analizan por sus riffs pertenecen a la primera oleada del hard rock, aproximadamente entre 1967 y 1980, cuando grababan las bandas que realmente “escribieron el libro de las normas de los riffs”. Son canciones que se han asentado como clásicos, así que se puede asumir que nuestros lectores las habrán oído alguna vez – más probablemente que algún riff de una banda de Death Metal de los 90 (aunque también se menciona alguno de éstos). Porque mientras que alguien, en alguna parte, enchufe una guitarra eléctrica en un amplificador y quiera tocar un riff distorsionado, para buscar inspiración mirarán a The Who, Jimi Hendrix, Cream, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Free, Queen, Van Halen, Metallica y similares. La sección 4 del libro trata sobre las técnicas y consejos para presentar los riffs – en otras palabras ¿qué haces con el riff una vez que lo tienes? Esto trata temas tales como escribir riffs en tiempos de compás no habituales, cómo arreglar los riffs para una grabación en múltiples pistas, usar la bajada de afinación y las afinaciones alteradas y abiertas, usar partes con armonía, y cómo los efectos de guitarra pueden cambiar el tipo de riff que compongas. Puedes usar estas ideas para mejorar los riffs que te salgan en tus momentos creativos de inspiración, y a través de la improvisación. La sección 5 es una clase magistral de John Paul Jones, ex bajista y multiinstrumentista de Led Zeppelin y productor discográfico, y está llena de profundas revelaciones sobre los riffs, pasados y presentes. Una gran oportunidad de escuchar la perspectiva de un intérprete sobre cómo se compone, arregla y graba música basada en riffs. La sección 6 proporciona la notación y un recorrido guiado por los 30 riffs que se han grabado especialmente en el CD que acompaña a este libro. Para más información sobre las canciones de las cuales se han sacado estos riffs visita mi página web www.rikkyrooksby.com (si quieres explorar el territorio de la composición en general, búscate una copia de Cómo Escribir Canciones en la Guitarra, el volumen que complementa este libro, o “El Libro de Referencia Para Componer Canciones”, y para buscar información sobre ideas para hacer arreglos de canciones, busca los libros “Cómo hacer arreglos de canciones” y “Dentro de las pistas clásicas del rock”.

7

Una vez hayas captado bien los 30 tipos de riff, podrás trabajar con más facilidad en ellos, comprender cómo funcionan, y quizás te sientas más inspirado para componer la clase de riffs que te gustan y que mejor se adaptan a tu estilo de música. Así que ahora echemos un vistazo a los 30 riffs que marcan el camino a los cielos… Sigue rocanroleando. Rikky Rooksby

NOTA: Títulos en inglés de los libros de Rikky Rooksby: -

How To Write Songs On The Guitar. The Songwriting Source Book. Arranging Songs: How To Put The Parts Together. Inside Classic Rock Tracks.

8

Sección 1: Riffs basados en intervalos Esta sección explora riffs basados en un intervalo en particular, siendo intervalo la distancia entre una nota y otra, ya sea un semitono, tono, tercera, cuarta, quinta, octava, etc… - y echaremos un vistazo en general a cómo se usan los intervalos en los riffs. Los riffs de esta primera sección ilustran el uso y sonido de los intervalos – la distancia entre dos notas. Echaremos un vistazo a éstos cuando ocurren como notas individuales (una tras otra) o pares de notas (al mismo tiempo) o incluso acordes (3 o más notas al mismo tiempo) – lo que importa es el movimiento subyacente de la nota raíz. Los intervalos se pueden ver en la escala mayor, la cual dispone las notas según este esquema: Tono-Tono-Semitono-Tono-TonoTono-Semitono. Aquí tienes la escala de Do Mayor:

La siguiente tabla muestra todos los nombres de los intervalos dentro de la primera octava desde la primera nota de la escala (las notas que forman parte de la escala mayor están marcadas con un asterisco). Notas Do-Reb Do-Re Do-Mib Do-Mi Do-Fa Do-Solb Do-Sol Do-Lab Do-La Do-Sib Do-Si Do-Do

Distancia en semitonos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nombre del Intervalo Segunda menor Segunda mayor* Tercera menor Tercera mayor* Cuarta perfecta* Cuarta aumentada / quinta disminuida Quinta perfecta* Sexta menor Sexta mayor* Séptima menor Séptima mayor* Octava perfecta*

1. El riff de semitonos El riff de semitonos es el más sencillo de todos los riffs. Usa dos notas que están una junto a la otra. En la guitarra esto quiere decir dos trastes cualesquiera adyacentes sobre la misma cuerda. No parece prometedor, ¿verdad? Pero hay aquí más de lo que se ve a simple vista… o se oye al simple oído. Tomemos dos notas separadas por un semitono – digamos La y Sol# en la cuerda más grave:

9

Este tipo de riff quedó inmortalizado en el rock and roll por Eddy Cochran, que lo usó para dar fuerza a éxitos como “Summertime Blues” y “Something Else” a finales de los 50. Experimentó un resurgimiento entre 1976-78 durante el auge del punk con canciones como “New Rose” de The Damned y “Holidays In The Sun” de Sex Pistols. En sus canciones a menudo se oye en la parte del bajo y a veces en forma de acordes en la guitarra. Lo oirás también en bandas neopunk de los 90 como Green Day. “Hang On To Yourself” de David Bowie lo usa en una manera similar a la del estilo rock and roll, combinando un riff de notas individuales “Fa#-Sol” durante seis tiempos de negra con acordes acentuados en Re Mayor y Do Mayor, sumando dos compases completos en total. El riff de semitonos tiene a menudo una cualidad “delincuente”. Un pequeño análisis musical te mostrará por qué. Primero, imaginemos que la nota más alta del par “Sol#-La” es la base de la tonalidad. Así que estamos en la tonalidad de La Mayor, cuya escala consiste en La-Si-Do#Re-Mi-Fa#-Sol#. Fíjate que el Sol# es la séptima nota. En teoría musical esta séptima nota tiene un nombre y una función especial: se llama “leading tone” (algo así como “tono conductor” – no he encontrado ninguna traducción en páginas web de teoría musical en español). Toda escala mayor termina con un paso de un semitono desde el “tono conductor” hasta la nota base de la tonalidad. Este movimiento, especialmente cuando lleva el apoyo de los acordes adecuados, tiene el efecto de afianzar o restablecer la tonalidad y la primacía de la nota base o “tónica”. Así que si tenemos un riff que se mueve repetidamente de Sol# a La, y que pasa más tiempo sobre la nota La que sobre Sol#, entonces la nota La se reafirma como centro de la tonalidad. En términos de teoría musical, esta es una idea perfectamente normal, y hasta conservadora. ¿Entonces de dónde sale esa sensación de rebeldía delincuente de adolescente? Ocurren cosas extrañas si a este riff de notas individuales “Sol#-La” le añadimos una nota superior a cada una de ellas. En el rock la forma más directa de hacer esto es usar los intervalos de quinta (también llamados “Power Chords” [Acordes de potencia]). Una quinta perfecta es un intervalo de tres tonos y medio (7 semitonos en total). Así que el intervalo de quintas “Sol# + Re#” subiría hasta el intervalo de quintas “La + Mi” (Los intervalos de quinta tienen una subsección para ellos solos más adelante en este capítulo). Aquí tienes este cambio de intervalos de quinta en notación.

10

Pero… espera un momento, hay un problema. Si estamos en La Mayor deberíamos tomar estas notas superiores de la escala de La Mayor. Mira la cuarta nota de la escala: Re natural, no Re#. Pero se ponemos Re natural sobre el Sol# en este riff, tenemos un intervalo de cuarta aumentada (tres tonos), no una quinta perfecta. Es cierto que la cuarta aumentada es un intervalo importante para el heavy rock, como veremos más adelante, pero aquí necesitamos quintas perfectas paralelas para nuestro cambio de Sol# a La. Así que por eso hemos admitido usar el Re#, que es ajeno a la escala. El oído, que está profundamente acostumbrado al esquema de las tonalidades mayores y sus leyes, oye este Re# como una nota ajena, una nota que rompe las normas. En otras palabras, una nota “delincuente”. Así que ensucia el sonido de tu guitarra, pon el ampli a tope y canta que el mundo actual es una basura – la música, a su manera te está respaldando en tu afirmación. Este efecto “delincuente” se magnifica si vamos un paso más allá y ponemos no sólo una quinta por encima de nuestro riff de semitonos de Sol# a La, sino un acorde completo. En nuestro ejemplo esto querría decir pasar de un acorde de Sol# Mayor (Sol# + Si#[Do] + Re#) a uno de La Mayor (La + Do# + Mi). De nuevo, vuelve a comparar las notas de estos acordes con las notas de la escala de La Mayor. Las notas del acorde de La Mayor encajan perfectamente en la escala, pero el acorde de Sol# Mayor tiene dos notas ajenas a la escala: Si# [Do] y Re#. Es decir, que contiene dos notas “delincuentes”, lo cual refuerza el efecto:

Los acordes “diatónicos” (los que pertenecen a una tonalidad concreta) se generan usando las siete notas de la escala mayor. Para crear acordes básicos de tres notas (triadas) comienza por cada una de las notas, y salta una para conseguir la siguiente, y da un salto más para conseguir la última hasta que tengas un grupo de tres notas. Por ejemplo, la primera nota se combinaría con la tercera y la quinta de la escala para formar el primer acorde de la tonalidad. La segunda nota se combinaría con la cuarta y la sexta de la escala para formar el segundo acorde de la tonalidad, la tercera nota de la escala se combinaría con la quinta y la séptima nota de la escala para formar el tercer acorde, la cuarta se combinaría con la sexta y con la primera una octava más alta, y así sucesivamente. En la tonalidad de La Mayor esto produciría los siguientes acordes (triadas): La Mayor, Si Menor, Do# Mayor, Re Mayor, Mi Mayor, Fa# Menor y Sol# disminuido, como puedes ver en la siguiente imagen:

11

El acorde disminuido no es ni menor ni mayor, y se usa muy poco en el rock. El acorde siete (VII) en cualquier tonalidad mayor es disminuido. Nuestro cambio de acordes de Sol# Mayor a La Mayor usa un acorde de tipo mayor (Sol# Mayor) en lugar del disminuido que correspondería si usáramos las notas de la escala sin notas ajenas. El oído reconoce el acorde de Sol# Mayor como un acorde que no pertenece a la tonalidad. De hecho, ninguna tonalidad mayor incluye dos acordes mayores cuyas notas raíz están separadas por un solo semitono. Así que si tenemos dos acordes mayores separados por un semitono nos salimos de los límites de la armonía de la escala mayor. En otras palabras: el riff en semitonos, como cambio de intervalos de quinta o de acordes completos rompe las normas: “Rebeldía musical” Se puede hacer mucho más con esta idea. Podemos desarrollar este riff de semitonos para conseguir una estructura de canción – imagina una progresión de acordes “punk-rock” de 12 compases que use los acordes La Mayor, Re Mayor y Mi Mayor. Para conseguir el estilo “punk” precederíamos cada uno de los acordes (o intervalos de quinta) un semitono por debajo (De Sol# a La, de Do# a Re y de Re# a Mi). Ya sea como intervalos de quinta o como acordes completos mayores, tanto el Do# como el Re# añadirían otras notas “delincuentes” ajenas a la tonalidad. Desde el punto de vista interpretativo, los cambios de semitono en la guitarra son sencillos con acordes con el índice como cejilla, porque sólo conlleva subir o bajar un traste. Las posturas con el índice como cejilla para Fa Mayor o Si mayor son especialmente útiles para hacer esto. Duplica el elemento delincuente con dos cambios por semitono uno tras otro – como “Pump It Up” de Elvis Costello, con sus implacables acordes Si Mayor – Sib Mayor – La Mayor. “Whippin’ Piccadilly” de Gomez hace lo mismo en Lab en dirección contraria. Terrorvision hicieron un riff de un cambio de Lab a La7 en “Perseverance”. En los años recientes el cambio por semitonos, ya sea como notas individuales o como quintas, se ha convertido en un elemento significativo en estilos de rock como el nu-metal. Donde el inspirado cambio de semitono de Eddy Cochran era desde la séptima nota hacia la nota raíz, más recientemente las canciones de rock hacen este cambio por semitono desde la nota raíz hacia arriba – desde la primera nota de la escala. Todas las siguientes canciones muestran ejemplos de este cambio: “With You” y “Points Of Authority” de Linkin Park, “Counterfeit” y “Clunk” de Limp Bizkit, “Pretty Fly For A White Guy” de The Offspring, “Self Bias Resistor” de Fear Factory, y “Old” de Machine Head. En bandas como Metallica y Pantera esto ocurre cuando una canción usa los modos frigio o locrio, donde el paso de la primera nota de la escala a la segunda es de un semitono. Estos modos se explican en la sección 2. “Feel Good Hit Of The Summer” de The Queens Of The Stone Age usa un movimiento de semitono descendente desde el acorde de la segunda bemol (bII) hacia la nota base de la tonalidad, mientras que “Quick And To The Pointless” hace un movimiento de los 50 desde un semitono por debajo de la nota base de la tonalidad, cambiando de Mi a Fa (y se puede comparar con el riff de “Jupiter Liar” de T-Rex). Hasta ahora hemos hablado del riff en semitonos tal y como se usa en el contexto del rock’n’roll y el punk. Pero esto no agota sus posibilidades ni mucho menos. Tocado como riff de notas sencillas, el semitono puede hacerse sonar exótico o vago, especialmente si se usa un

12

“bending” (modulación gradual de tono que se consigue estirando la cuerda) – como veremos cuando pasemos por nuestra primera galería de riffs: GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE SEMITONOS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

David Bowie “The Man Who Sold The World” Bowie álbum: The Man Who Sold The World, RCA 1971.

Aquí tenemos un riff muy original compuesto prácticamente de la nada. El primer acorde que oyes es un La Mayor, que pasa a Re Menor, Fa Mayor, y luego otra vez a Re Menor. La tonalidad es Re Menor (el acorde de La Mayor es el quinto acorde tradicional de la tonalidad de Re Menor). El riff consiste en un “La” subido medio tono (a Sib) con un “bending” de la cuerda y un “Sol” en cuerda al aire. En la escala de Re Menor estas son los grados de la escala cuarto, quinto y sexto. El Sib suena exótico por el uso del “bending”, y resulta disonante sobre el acorde de La Mayor. Si quieres oír lo diferentes que podrían sonar estas tres notas, toca el riff sobre un acorde de Sol Menor o Fa Mayor. Durante la coda el riff se puede escuchar sobre acordes distintos, escucha el colorido tan variado que cada acorde da al mismo riff de tres notas. El sonido característico de la guitarra de Mike Ronson (probablemente de la pastilla delantera de su Les Paul Custom) añade un matiz de misterio. En esta canción el riff no es una incitación a sacudir la cabeza, sino un retrato siniestro de la intención retorcida del carácter misantrópico de Bowie. Pocas veces tres notas han sonado tan similares al fin del mundo. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

T-Rex “Chariot Choogle” Bolan álbum: The Slider, T-REX WAX CO./ EMI, 1972

“Chariot Choogle” es el gran single “perdido” de T-Rex de 1972 (Bolan pensó en lanzarla como tal, pero luego cambió de opinión). El riff principal es un cambio de semitonos en quintas de Si a Do, en la tonalidad de Do, y viene apoyado por bajos y violonchelos. Cuando la melodía vocal comienza, la melodía no se coloca donde esperas, así que hay una tensión fascinante entre el ritmo del riff y la melodía. Nadie tiene una opinión exageradamente buena de Bolan como guitarrista – lo cual es una resaca del juicio de los críticos del rock de principios de los 70, vendidos a la ética del rock progresivo de habilidad técnica y música “seria”. Puede que sólo supiera un pequeño número de acordes y algunos “licks” de solo, pero qué magia conseguía con ellos… Si no estás familiarizado con la forma de tocar la guitarra de Marc Bolan, escucha los álbumes Beard Of Stars, T-Rex, Electric Warrior o The Slider: Están llenos de ritmos lascivos, grandes riffs y sencillos pero inspirados solos, todos tocados con sonidos clásicos de guitarra (las principales guitarras de Bolan eran una Gibson les Paul y una Fender Stratocaster Blanca – Reverenciaba a Hendrix – aunque se le vió por televisión con una Telecaster, una Les Paul

13

Custom y una Flying V; sus amplis eran en su mayoría de transistor como el Vampower y el H/H, y sus efectos incluían el enfatizador de agudos Arbiter Rangemaster, un distorsionador fuzz / wah y un eco WEM Copycat. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Sex Pistols “God Save The Queen” Rotten / Jones / Matlock / Cook single: Virgin, 1977.

álbum: Never Mind The Bollocks – Here’s The Sex Pistols, Virgin, 1977. El himno sardónico de los Pistols tenía todos los ingredientes que hicieron de “Never Mind The Bollocks” uno de los mejores álbumes de rock de los setenta. El riff por sí solo ocupa ocho compases y se usa para la estrofa. Hay en él una frase de dos compases de un acorde de La Mayor que pasa a un cambio de Re Mayor – Do# Mayor – Re Mayor. Si cuentas el tiempo del primer compás como “uno-y-dos-y-tres-y-cuatro-y”, el segundo compás agrupa los tiempos como “undostres-undostres, un dos” Experimenta tocando el cambio de Re – Do# - Re como intervalos de quinta y luego como acordes mayores y compara ambos. Después de tres frases el riff se completa con dos compases de cambio de Sol# a La. El énfasis en las guitarras está en lo que suena como cuartas tocadas sobre las dos cuerdas de arriba (una cuarta es una quinta invertida, como se explicará en páginas siguientes). Se añade un color especial apagando el sonido de las cuerdas con la mano en el acorde de La, quitándolo para el cambio Re – Do# - Re. Otros cambios de acorde por semitonos se pueden escuchar en el puente. El efecto “delincuente” de los acordes mayores cambiando por semitonos también se oye en la coda de “No Future”. Si esto fuera una canción de pop, los acordes descendentes seguirían la tonalidad: Re Mayor – Do# Menor – Si Menor – La Mayor. Pero en realidad suena como si fueran Re – Do# - Si – La, todos mayores. En el mismo álbum, se pueden oir cambios en semitonos al final de la estrofa de “No Feelings” y en el estribillo de “EMI”. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Kashmir” Page / Plant / Bonham álbum: Physical Graffiti, Swansong, 1975

“Kashmir” se construye sobre un ritmo de batería potente y firme, un bajo que se mueve por Re en octavas, y un riff de cuatro notas. La guitarra, en afinación Re-La-Re-Sol-La-Re, no es particularmente prominente: tiene el riff de la introducción, dos estrofas, una sección de puente en La Mayor, un estribillo que se mueve implacablemente desde Sol Menor a La Mayor, dos estrofas más, el estribillo, y la coda, donde una escala ascendente de Sol-La-SibDo-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do# aparece, repleta de toques de trompeta que suenan al Oriente Medio. El riff principal es Re5-Reaug5-Re6-Re7. Esto podría interpretarse de muchas maneras – por ejemplo como un riff de acordes – pero he decidido incluirlo aquí porque es realmente el movimiento por semitonos de las notas “La-Sib-Si-Do” (que aparecen en los acordes

14

mencionados) su característica más destacada. Este inteligente riff tiene una cualidad similar a la que tiene visualmente un cuadro de RC Escher: cada vez que llegas al final del riff y vuelve a iniciarse da la impresión de estar en un tono más alto, pero no lo está. Esto resulta más pronunciado por la secuencia descendente de efectos de orquesta del melotrón que se le superponen. Tararea o sigue el ritmo del riff cuando desaparece tras la secuencia descendente y te sorprenderá cómo emerge. Este efecto de los arreglos hace que este riff sea único entre los cientos de riff analizados en este libro. En este ejemplo los pasos de los semitonos se hacen sobre la base de un único acorde (Re), pero podrías crear un riff que se moviera por semitonos en el cual cada nota se armonizase con un acorde distinto. Los cambios de acordes probablemente te distraerían de las notas individuales del riff, pero podría resultar un efecto muy llamativo. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Siouxsie & The Banshees “Nightshift” Budgie / McGeoch / Sioux / Severin álbum: Ju Ju, Polydor, 1981

“Nightshift” es una épica gótica ominosa que rápidamente se convirtió en uno de los momentos estelares de los conciertos de los Banshees. Como ya se ha dicho, ninguna tonalidad mayor tiene dos acordes mayores separados por un semitono, y también es verdad que ninguna tiene dos acordes menores separados por un semitono, como es el caso aquí. Este riff nació de la manera tan poco ortodoxa de tocar el bajo de Steve Severin. Está formado por una tercera menor sobre las dos cuerdas más agudas (La-Do) sobre la cuerda “La” al aire. Después de dos compases, la tercera menor desciende un traste hasta Sol# - Si, creando un extraño acorde – se sugiere un Lam9 con una séptima mayor. El bajo tocado con púa de Severin mantiene este riff durante las estrofas, mientras la guitarra de McGeoch sigue con el cambio de acordes La Menor – Sol# Menor. El consejo aquí es probar a construir un riff de acorde con el bajo y trabajar sobre él.

2. El riff de tonos Casi tan sencillo como el riff de semitonos es el riff de tonos – por ejemplo, usar dos notas separadas por un tono completo (dos semitonos), digamos La y Sol en la cuerda más grave sobre los trastes quinto y tercero. El cambio de un tono es probablemente el riff más primitivo, y fue inmortalizado en el rock a mediados de los 60 en canciones como “You Really Got Me” de The Kinks y “My Generation” de The Who. Siempre ha sido un recurso característico del hard rock y el heavy metal. Un uso más reciente sería en el éxito de U2 de 1991 “The Fly”, donde el eco y un pedal wah-wah le daban una intensidad adicional. El riff de tonos tiene un efecto ligeramente distinto al de “delincuente” del riff de semitonos. Imaginemos de nuevo que estamos en la tonalidad de La. Como vimos antes, la séptima nota debería ser Sol#, pero para conseguir un movimiento de un tono, bajamos hasta Sol.

15

Esta subida de un tono completo, moviéndose hacia la nota base de la tonalidad, es más sorprendente que los pasos de un tono que se dan dentro de la escala mayor (en la escala de LA: De La a Si, De Si a Do#, De Re a Mi, De Mi a Fa#). Esto es así porque bajar un semitono la séptima nota de la escala socava la estabilidad de la escala mayor al prescindir del “leading tone” (tono conductor) – la séptima nota de la escala mayor – de la armonía tradicional. La escala que resulta – La-Si-Do#-Re-Mi-Fa#-Sol – es un ejemplo del modo mixolidio (aprenderás más sobre los modos cuando lleguemos al siguiente grupo de riffs en la sección 2). Esta séptima “bajada” se encuentra bastante frecuentemente en la música popular. En cuanto que alguna influencia de blues se introduce, la séptima se baja, ya sea en una parte instrumental de la guitarra, el bajo, o en una melodía vocal. Cuando esta “séptima bajada” [bVII] (podríamos llamarla también “séptima bemol o bemolada”, pero podría resultar confuso) se oye sobre los acordes habituales de La Mayor se oye como una nota de “blues”. Este es un efecto distinto a cuando se usa por sí sola como notas individuales o como riffs. Si este riff de notas individuales se armoniza con quintas perfectas, tenemos Sol + Re que pasa a La + Mi:

Los tonos superiores de estas quintas ya forman parte de la escala de La Mayor, así que no provocan el efecto “delincuente” de las quintas sobre los semitonos. De manera similar, si estas notas se convierten en triadas separadas un tono, obtenemos los acordes de Sol Mayor y La Mayor. El acorde de Sol Mayor reemplaza de esta manera al Sol# disminuido de la escala mayor que sería normalmente el acorde VII de dicha escala. Este acorde, sin embargo, puede construirse sobre el modo mixolidio cogiendo la séptima bajada, la segunda y la cuarta del modo (sol – si – re). Puedes verlo en el siguiente dibujo:

16

El riff de tono no se encuentra normalmente aislado, sino mezclado con algunos otros intervalos. Recuerda que cada uno de los riffs de la sección 1 se encuentra a menudo combinado con otros elementos de la sección 2 y de la sección 3. El riff del puente de “Presence Of The Lord” de Blind Faith coge la escala de La pentatónica menor y usa sólo intervalos de tono: Sol-La, Do-Re, Re-Mi, Sol-La. Se pueden oír riff de tonos en “Cocaine” de Eric Clapton, “Night Of The Long Grass” de The Troggs (que tiene además un compás de 6/4 intercalado en la estrofa para hacer las cosas más interesantes), “Erotica” de Madonna, “Johnny The Fox Meets Jimmy The Weed” de Thin Lizzy (con una tercera “bajada”), “If Six Was Nine” de Jimi Hendrix (con una séptima bajada), “Child In Time” de Deep Purple (tocado en octavas) y “Feel Like Making Love” de Bad Company (en el estribillo). Un cambio de La5 y Sol5 da fuerza a la estrofa de “1969” de The Stooges y cambios de un tono entre La-Sol, Mi-Re, Re-Do aparecen en su “No Fun”. El cambio de un tono es esencial en “Teenage Lust” y “Looking At You” de MC5, “Message Of Love” de The Pretenders, y “Highly Evolved” de The Vines. En “A House Is Not A Motel”, Love insertan un riff de cambio de un tono agudo de Mi-Re como enlace desde la última sección vocal al solo de guitarra – lo tocan las dos eléctricas en el minuto 2:17 a cada lado de la imagen estéreo, que luego rompen en sus solos. “Everybody Wants To Rule The World” de Tears For Fears tiene un riff de acordes con cambio de un tono sobre un bajo pedal (constante) en Mi bemol. GALERÍA DE RIFFS - RIFFS DE TONOS Artista: Title: Autor: Lanzamiento:

The Kinks “You Really Got Me” R. Davies single: Pye, 1964. álbum: The Kinks, Pye, 1964.

“You Really Got Me” debe aparecer por derecho propio en cualquier historia de los riffs. La sencillez brutal del riff que abre la canción tiene un contraste muy marcado con gran parte del pop guitarrero de otras bandas de la época. Este era, después de todo, el auge de la primera generación del “jangle” con bandas como The Searchers. Al contrario que en el heavy rock posterior, el riff aquí es de acordes. Es el ritmo lo que lo convierte de un simple cambio de acordes a un riff. Fíjate en la forma en que la caja golpea justo en los espacios entre los riffs – este detalle de arreglos rítmicos es vital para dar la sensación de potencia. Luego, a medida que la estrofa avanza, el riff se transpone hacia arriba varias veces. The Kinks revisaron este riff en “All Day And All Of The Night”, y en “Tired Of Waiting For You”, haciéndolo ligeramente más complicado añadiendo un tercer acorde basado en el tercer acorde de la tonalidad bajado medio tono. Otra canción de la misma época que hace un uso similar del riff de tono es “My Generation” de The Who, que también desarrolla la parte transponiéndose hacia arriba. No olvides la impresionante versión de “You Really Got Me” de Van Halen en su primer álbum. Artista: Título:

Atomic Rooster “Devil’s Answer”

17

Autor: Lanzamiento:

Cann single: B&C, 1971

Atomic Rooster fueron una banda menor de rock progresivo de principios de los 70, que tuvieron un par de éxitos en las listas; su teclista Vincent Crane tocó con The Crazy World Of Arthur Brown, y tenían a Carl Palmer, más tarde miembro del supergrupo Emerson, Lake & Palmer, a la batería. “Devil’s Answer” se construye sobre un único riff. La primera frase es un cambio de dos compases de Do a Sib y de vuelta. La segunda frase es Do-Sib-Fa-Do (un cambio I-bVII-IV mixolidio). La colocación de un Fa como bajo bajo el acorde de Sib cada vez le da al riff un poco de más variedad. El resto de la canción depende de los arreglos, con la guitarra tocando una idea de notas sencillas. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Mountain “Mississippi Queen” West / Lailing / Pappalardi / Rea single: Windfall/Island, 1970

“Mississippi Queen” es un riff que injustamente ha caído en el olvido en la historia del rock. En términos de su “dureza” fue un hito. A Mountain se les despreciaba como simples imitadores de Cream, pero no obstante tenían algunos puntos fuertes a su favor. La inclusión de teclados le dio a Mountain una ventaja armónica sobre la formación de “Power Trio” de Cream: no quedaban huecos en la mezcla cuando había un solo de guitarra. El riff se ve postergado por una intro de cuatro compases de “Si-La-Sol”, como si hubiéramos entrado en el compás 9 de una estrofa típica de 12 compases. Esto intensifica la entrada del riff cuando llega – un cambio martilleante de Re5-Mi5 con varias frases de respuesta tras él. Se usa la transposición durante la estrofa: el riff aparece cuatro veces en Mi, dos en La, dos en Mi, una en Si, una en La, y luego una frase distinta en Mi completa el acabado de esta forma derivada de la estructura del “blues de 12 compases”. Un dicho popular dice que “la brevedad es el alma del ingenio”. El heavy rock no tiene fama ni por su brevedad ni por su ingenio, así que esto sirve para recordarnos lo excitante que puede ser concentrar tus esfuerzos musicales en un par de minutos totalmente impactantes: la versión de estudio de “Mississippi Queen” sólo dura 2:30… Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Free “Fire And Water” Fraser / Rodgers álbum: Fire And Water, Island, 1970

Aquí tienes un clásico ejemplo de riff de salto de tono en quintas que es la base de muchos temas de hard rock. Free usó también este tipo de riff en canciones como “Catch A Train”. Ocurre a menudo en estas quintas que se empieza con la primera desplazada hacia la superior, de manera que la más aguda de las dos quintas no se toca inicialmente, pero aparece posteriormente. La estrofa aquí comienza con un cambio de La5-Si5 y también usa el Re5-E5, sugiriendo un cambio de acordes de Si Mayor a Mi Mayor (I-IV). Hay mucho más en

18

las guitarras de Paul Kossoff de lo que normalmente se aprecia: famoso por sus inimitables aullidos de solo con vibrato, un estudio cuidadoso de sus partes rítmicas y riffs revela que encontró sonidos interesantes en la guitarra que encajaban muy bien con la instrumentación básica de “Power-Trio” de Free. Lo que suena simplemente como movimientos de quintas a menudo resulta tras una inspección minuciosa que incluye otros intervalos, como sextas, y combinaciones de cuerdas pulsadas con cuerdas sonando al aire. El propósito de esto es darle más peso y/o más colorido al sonido de la guitarra. En un cuarteto sin teclados y con sólo una guitarra, cada cuerda es fundamental. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Black Sabbath “Paranoid” Iommi / Butler / Ward / Osbourne single: Vertigo, 1970 álbum: Black Sabbath, Vertigo, 1970.

En 1970, Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath eran los herederos inmediatos del bluesrock a gran volumen de Cream y Hendrix. De los tres, son los Sabbath los que tuvieron mayor influencia en el grunge y en el metal. Black Sabbath le dieron al metal su atmósfera ominosa, su imaginería de lo oculto, y la orgía de sonido de los riffs de Iommi. Su ritmo constante de corcheas se convirtió en una marca característica del rock posterior (lo cual es una lástima, ya que parte del mejor rock de los primeros 70 tenía cierta síncopa y “swing”). “Paranoid” tiene varios riffs. El primero se oye en la intro y es un Mi5 subido hasta el séptimo traste con un par de “hammer-ons” (“martilleo de dedos”) sobre la escala de Mi pentatónica menor. Las guitarras se asientan después en un ritmo de corcheas contínuo en Mi, y luego en Re, terminando con un rápido cambio de Resus4 a Re, y luego un Sol “sugerido”. Así que el riff de la estrofa no es simplemente un cambio de tonos en quintas, pero no hay duda de que en él está su esencia. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Queen “Tenement Funster” Taylor álbum: Sheer Heart Attack, EMI, 1974.

“Tenement Funster”, compuesta y cantada por el batería Roger Taylor, usa acordes completos arpegiados en su primera estrofa, con fuerte énfasis en Mi menor y La menor, y un Do menor séptima inesperado más adelante. El riff de cambio de tonos consiste en quintas que van de Re5-Mi5 y Sol5-La5, dándole a las primeras líneas del estribillo un ligero toque de “funky”. Pero este riff de cambio de tono está situado en un contexto altamente musical. Escucha la forma en que la armonía “se abre” cuando aparece un acorde de Sol, seguido muy de cerca por Sol7, Do, Dom7 y Re, y luego un cambio Mim-Sol para el inicio del solo. Se añade una dimensión adicional al solo por un inesperado cambio cromático de Sol a Sol# menor y Si menor. Esto permite que May construya un solo elegante y colorido, con frases con eco.

19

“Tenement Funster” sugiere que un riff de cambio de tono en quintas puede ser más potente cuando se sitúa en un contexto musical que ofrezca una armonía más contrastante y plena. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

REM “The One I Love” Stipe / Berry / Mills / Buck single: IRS, 1987. álbum: Document, IRS, 1987.

REM no son la típica banda en la que uno piensa cuando piensa en riffs. Desde el principio mostraron su desprecio por muchos clichés del rock, y esto es cierto especialmente en el caso de la guitarra de Peter Buck. Pero cuando usaban un riff de guitarra en una canción era siempre algo digno de mencionar. Buck tiene más fama de guitarrista rítmico, y por los arpegios estilo “jangle” de la primera época clásica de REM. Pero la figura principal de guitarra de “The One I Love” tiene suficiente fuerza y definición para contar como riff. Aprovecha la resonancia de las cuerdas al aire de un acorde de Mi menor que pasa a Resus2 (un cambio de tono “cordal” (de acorde), en el que el Mi agudo sigue sonando. Lo logra mediante un sol grave, y un “slide” de Re a Mi sobre la segunda cuerda con el Mi agudo sonando al mismo tiempo. Es casi un riff de “blues”, aunque tocado a mayor velocidad. Los guitarristas deberían escuchar también la forma en que la canción termina, con un descenso de velocidad que añade fuerza dramática al acorde disonante que se forma cuando se mueven hacia atrás un traste los dedos en un acorde de Mi menor abierto (Mi-Sib-Re#-Sol-SiMi), justo antes del Mi menor final. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Cult “Wild Flower” Astbury / Duffy álbum: Electric, Beggars Banquet, 1987 single: Beggars Banquet, 1987

Con Jack Rubin en la silla de productor, el álbum de The Cult Electric nació para hacer menear las cabezas al estilo de los setenta. Nada podría ser más simple que “Wild Flower”, un riff que nace de las características idiosincráticas de la guitarra. Si mantienes un acorde de Si mayor (x2444x), la cuerda de “La” al aire es ahora la séptima “bemol” tan apreciada en los riffs de hard rock / blues. Para conseguirla, sólo tienes que levantar el dedo de la cuerda mientras tocas el resto del acorde. Tócalo con un ritmo ligeramente sincopado y repítelo sobre un ritmo de 4/4 sin adornos. Durante la estrofa y el estribillo, Billy Duffy desarrolla el riff encontrando versiones del mismo sobre los acordes de Re y Mi.

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Haven “Let It Live” Briggs / Wason / Gronow álbum: Between The Senses, Radiate, 2000 single: Radiate, 2000

20

Haven son una nueva banda de rock cuyo conmovedor y potente álbum de debut fue producido por el ex-guitarrista de los Smiths Johnny Mars. “Let It Live” entra con un riff de cambio de tono basado en Si5, con el bajo tocando variaciones sobre éste, y una guitarra Gail Force Ten también tocando una figura con cambio de tono a través de un wah-wah. Este riff se hace sentir durante toda la estrofa, a pesar del hecho de que la armonía cambia a medida que se ajusta a cada acorde. También vuelve a aparecer en el solo de guitarra de dos notas. “Let It Live” es una clásica canción del pop-rock inglés en la cual parece que chocan The Casuals (el grupo de los 60 famosos por “Jesamine”) con Soundgarden. Escucha las octavas de guitarra en el estribillo, las insinuaciones de armonías vocales, y el siseante sonido (casi de plato “splash”) del “charles” abierto a tiempo de corcheas. El anhelante “gancho” de la canción es uno de los más bonitos que he oído en mucho tiempo. Una banda a la que seguir de cerca.

3. El riff de octavas A nuestro tercer tipo de riff se llega cogiendo una única nota y tocándola a diferentes octavas. Esta es una forma económica de componer un riff porque extiende con creatividad el tono para sacar más partido a una única nota. Una idea de cambios de semitono o de tono podría hacerse más “gruesa” tocando las notas en octavas. Una bajada de octava o cambio de octava también podría añadir elementos impredecibles a un riff. El riff de octavas funciona independientemente de tonalidades y escalas, ya que no cambias en realidad la nota al añadir una distinta por encima o por debajo: es la misma nota en octavas distintas. De esta forma, las octavas ofrecen flexibilidad: Al no ser ni mayores ni menores, se puede poner cualquier acorde mayor o menor sobre ellas, y si haces solos puedes usar escalas mayores o menores. El uso de instrumento con cordaje doble en octavas, como la guitarra de 12 cuerdas o el bajo de 8, 10 o 12 cuerdas – automáticamente añadirá una nueva dimensión a los riffs de notas individuales. Los bajistas suelen usar octavas, lo cual crea un efecto más dinámico que mantenerse sobre una línea de bajo de una única nota, sin tener que alterar la armonía. Un riff en el que tanto el bajo como la guitarra se muevan por octavas puede tener un efecto propulsor. Los riffs de octavas más efectivos son aquellos que se ajustan a la batería de alguna manera. En otras palabras, piensa con cuidado dónde colocas rítmicamente las notas. Aquí tienes los patrones de posiciones de los dedos para conseguir octavas en la guitarra:

21

Se pueden oír riffs de octavas en el riff de la intro de “Friction”, de Television, en el puente de “Word Up” de Gun, y en “Woman From Tokio” de Deep Purple, y tocado por un sintetizador en la intro y durante la estrofa de “Get Miles” de Gomez. “TVC15” de David Bowie tiene un puente y una coda con un fiero riff de octavas descendentes, y usando un cambio por tonos. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE OCTAVAS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Spencer Davis Group “Gimme Some Lovin’” Steve Winwood / M Winwood / S Davis single: Fontana, 1966

The Spencer Davis Group fueron un grupo con influencia R&B bendecidos con la voz de uno de los mejores vocalistas de los 60 del Reino Unido, Stevie Winwood. El riff aquí tiene una octava invertida en Sol, con el Sol grave entrando en el cuarto tiempo del compás. En la intro puedes oir el bajo y una guitarra (más débil) doblando la figura, y un piano ataca el sol en el cuarto tiempo del compás. El riff se usa luego como base armónica para unas terceras humeantes al órgano, pero también aparece durante toda la canción. La significancia rítmica de los riffs se demuestra claramente aquí. Hay un riff similar en su éxito “Somebody Help Me”. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Knack “My Sharona” Aaverre / Berrios single: Capitol, 1979 álbum: The Little Girls Understand, Capitol, 1979

La breve carrera de The Knack como portadores de la new wave commercial estadounidense comenzó con este pegadizo single construido sobre la base de un riff de octavas inteligentemente adornado. Este es un buen ejemplo de la cualidad “saltarina” que se puede conseguir con un riff de octavas a medida que sube y baja, con el bajo tocando la misma figura que las guitarras. Escucha el “slide” desde Fa# de vuelta al Sol en octava al final del segundo compás (una retirada al cambio de semitono de Cochran de los 50), y la forma en que se finaliza el cuarto compás con Do5 y Sib5. Estas quintas tienen un efecto “refrescante” para el oyente al contrastar con las octavas simples. También sugieren una armonía de blues (un cambio de IV-bIII-I) La escala pentatónica menor Sol-Sib-Do-Re-Fa proporciona las quintas y más adelante en la canción también algunos de los acordes. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “The Immigrant Song” Page / Plant single (US): Atlantic, 1970 álbum: Led Zeppelin III, Atlantic, 1970

22

Sobre una oleada de siseos de ecos de cinta, el tercer álbum de Led Zep entraba a la carga con este himno de batalla vikingo. Sobre el riff de octavas de Page en Fa#, Plant entonaba una octava en Do#, descendiendo luego un semitono hasta Do (la quinta disminuida). Las guitarras con trémolo añaden reflejos acuosos al cambio de acordes Mi-La de la estrofa, y el estribillo ascendente en La-Si-Do es apuntalado por unas rápidas escalas de bajo de John Paul Jones. El estribillo termina repentinamente en el acorde de Do, que está en una relación falsa con el Fa#, un ejemplo de las relaciones disonantes entre acordes en el heavy rock. Un acorde igualmente disonante se puede oír insertado repetidamente en el riff de octavas de la “outro”. Led Zep volvieron a usar este tema vikingo y hurgaron entre las ruinas chamuscadas en “The Wanton Song” del álbum Physical Graffiti, que está construido sobre un magnífico riff de octavas en Sol con algunas interrupciones a cargo de John Bonham. Las octavas también son cruciales en “Trampled Underfoot”, que se analizará en la sección sobre los riff en terceras. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “Dolly Dagger” Hendrix single (US): Reprise, 1971 álbum: First Rays Of The New Rising Sun, MCA, 1997

Hubo un florecimiento tardío en las composiciones de Hendrix en los dos últimos años de su vida. Si hubiese finalizado el álbum First Rays Of The New Rising Sun, hubiera mostrado una fusión importante entre rock y soul. “Dolly Dagger” estaba planeado como su primer single. Comienza con un riff de tres frases consistente en dos compases de 6/4 y uno de 4/4. Al contrario que los ejemplos anteriores, este es un ejemplo de doblado de octavas. El riff que abre la canción está basado en la escala de Si pentatónica menor, pero cada nota está doblada por su octava – escucha el sintetizador distorsionado (o bajo) desplazado a un lado. Las primeras cuatro notas se transponen después hacia abajo en una repetición, y el riff concluye con una frase blues de cinco notas. En la coda, Hendrix modifica el riff extendiendo la primera frase. Escucha también las terceras con “bending” cuando se pronuncia la palabra “Dolly” en el estribillo. Para ser un guitarrista de rock, Hendrix tenía un gusto poco habitual por el doblado en octavas (más típico del Jazz). Al tocar en un “Power Trio” le ayudaban a dar más cuerpo al sonido de la banda en directo. Así que tanto “Fire” como “Easy Rider” se abren con octavas, y en “Third Stone From The Sun” las puso en su uso tradicional del Jazz de engrosar una melodía. Tanto “In From The Storm” como “Gypsy Eyes” presenta frases de cambio por tonos repetidas a distintas octavas en rápida sucesión. “Foxy Lady” depende de un salto de octava en su riff, pero éste lo encontrarás en la sección de cuartas de este libro.

4. La quinta perfecta Este intervalo, especialmente cuando se toca como una serie de quintas, es esencial para el sonido del rock. Como ya se ha mencionado, una quinta perfecta – popularmente llamada “Power Chord” (acorde de potencia) consiste en dos notas simultáneas separadas por tres tonos y medio.

23

Aquí tienes las digitaciones habituales para tocarlas en la guitarra:

La quinta tiene un sonido duro, pero ligeramente frío y “hueco”. La razón se hace evidente si coges el La5 y lo comparas con las triadas de La Mayor y La Menor:

Ambos acordes (La Mayor y La Menor) tienen en ellos una quinta perfecta. La única nota que los diferencia es la de en medio (la llamada tercera del acorde), que es Do# en La Mayor y Do en La Menor. Es esta nota de en medio, la tercera, la que lleva el contenido emocional, los sentimientos asociados a los acordes mayores y menores. En comparación con los acordes mayores, los acordes menores suenan tristes. Pero si se omite la tercera, este elemento de felicidad/tristeza se elimina. Al igual que las octavas, las quintas no son ni mayores ni menores, así que pueden combinar con acordes mayores y menores de otros instrumentos, y se pueden usar escalas mayores o menores sobre ellas. Pero si las quintas se mueven hacia arriba o hacia abajo, habrá que moverse a las mismas notas de la escala que use la guitarra solista. Esta a menudo será la pentatónica menor, como veremos en la sección 2. Las quintas son la forma más sencilla de armonizar una escala para los propósitos del rock. Las quintas perfectas se infiltraron en el rock a mediados de los sesenta, cuando la tecnología cambió el sonido de las bandas de rock: los amplificadores aumentaron su potencia, el sonido de las bandas se hizo más ruidoso, y los primeros pedales de distorsión y “fuzz” entraron en circulación. Al contrario que los acordes mayores y menores, las quintas perfectas toleran más cantidad de distorsión / overdrive y aún resultan efectivas (esto tiene que ver con la enfatización de los armónicos que resulta de la distorsión). Ya hemos visto cómo los riff por tonos y semitonos se pueden expresar como quintas. El sonido de una quinta puede a su vez engrosarse añadiendo la octava sobre la nota raíz. La quinta que pasa a la nota base de la tonalidad desde la séptima bajada es un riff clásico en el rock – en la tonalidad de Mi, sería pasar de Re5 a Mi5. Las quintas se oyen más frecuentemente sobre las dos cuerdas más graves de la guitarra (también son efectivas en el bajo). Algunos guitarristas han construido figuras memorables usando quintas sobre las cuerdas agudas, como en el caso de The Edge de U2. Para ver lo que pasa cuando se unen dos

24

quintas perfectas (La&Mi + Mi&Si = La&Mi&Si), lee el apartado sobre acordes suspendidos en la sección 3. Se pueden escuchar quintas en canciones de Black Sabbath como “St Vitus Dance” y “NIB” (sobre una escala de Mi Menor natural), en “The Number Of The Beast” de Iron Maiden, “Billy Hunt” de The Jam, y “Song 2” de Blur (la guitarra de la estrofa). En términos de entre qué intervalos se mueven las quintas en sí, el de tercera menor ha sido siempre muy popular en el rock. Puedes oírlo en “Bring The Noise” de Public Enemy y Anthrax, donde el riff del estribillo pasa en quintas desde Fa# a La (de I a bIII). GALERÍA DE RIFFS – QUINTAS PERFECTAS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Whole Lotta Love” Page / Plant / Jones / Bonham / Dixon single (US): Atlantic, 1969 single (UK): Atlantic, 1997 álbum: Led Zeppelin II, Atlantic, 1969

La música rock nunca volvió a ser igual. “Whole Lotta Love” puede tener una deuda lírica con Willie Dixon, pero el resultado musical es algo completamente distinto. Led Zep tomaron una simple frase blues de tres notas (Si-Re-Mi), añadieron un Mi5 y lo amplificaron hasta conseguir un riff gigantesco, innegablemente crudo y emocionante. Esta mañana oí una ráfaga de él en la radio, durante una educada entrevista, y 30 años después de su lanzamiento sigue entrando como un lobo en una merienda de té en una vicaría. La primera “declaración” del riff consiste en dos compases de Mi5 con las notas individuales intercaladas entre medio. La nota individual “Re”, pulsada sobre la quinta cuerda, se dobla con la cuerda de Re al aire – un bonito truco. El riff se reduce luego a un compás justo antes de que entre la voz. Fíjate en la armonía de Page sobre el riff en la “outro” donde las notas Re y Mi tienen La y Sol# sobre ellas. La versión extendida en el directo “The Song Remains The Same” (1976) termina con Page tocando una serie de variaciones sobre el riff básico. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Derek & The Dominoes “Layla” Clapton / Gordon single (UK): Polydor, 1970, 1972 – RSO 1982; (US) Atco, 1971, 1972 álbum: Layla And Other Assorted Love Songs, Polydor, 1971

El hecho de que ya resulte tan familiar puede haberle hecho perder parte de su “lacado”, pero “Layla” sigue siendo uno de los más grandes riffs de todos los tiempos. Pocas veces se ha usado un riff de guitarra con tal fuerza emocional para lanzar una declaración sobre un asunto entre un hombre y una mujer, en oposición a las habituales letanías del heavy rock sobre la muerte, el fin del mundo y la desesperación… y sobre los trolls, por supuesto. “Layla” también es una lección sobre la orquestación de guitarras.

25

La granizada de notas que abre la canción (sobre varias guitarras a octavas distintas) es en Re pentatónica menor (La-Do-Re-Fa-Re-Do-Re). Esto es un “lick” de blues con un nuevo fuego en sus entrañas. El último “Re” se deja sonar mientras otra guitarra entra con una nueva secuencia de quintas desde Re a Do y a Sib, que luego vuelve a subir hasta Re. El toque más elegante es que la nota más grave de cada una de estas quintas desciende hasta una nota en la sexta cuerda, haciendo un uso excelente de la “postura” de quintas en la guitarra. Esto podría compararse con “Expresso Love” de Dire Straits, una versión más rápida y prolongada de la misma idea. El riff agudo de “layla” toma la estructura a1, a2, a1, a3, donde los compases 1 y 3 son la misma frase de Re pentatónica menor que abría la canción, pero los compases 2 y 4 proporcionan respuestas distintas – el compás 4 haciendo un “bending” desde Sol a La en lugar de desde Fa a Sol. Lo que a menudo se pasa por alto es la maravillosa frase guitarrera contrapuntada que está en un tono intermedio entre los extremos del riff sobre las cuerdas graves y la parte aguda más audible. Esta acentúa la sensación triste de la tonalidad menor porque usa las tres primeras notas (re-mi-fa) de la escala de Re Menor natural. Esta guitarra se oye a la izquierda. Sus compases primero y tercero son iguales que los de las otras guitarras. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Be Bop Deluxe “Sister Seagull” Nelson álbum: Futurama, EMI/Harvest, 1975

Be Bop Deluxe fueron una banda británica que surgió en el crepúsculo del glam rock en su frente más artístico. Su música venía definida por la voz y los quisquillosos arreglos de guitarra de Bill Nelson. Como su contemporáneo Brian May, Nelson era un entusiasta de la orquestación de múltiples guitarras solistas, a menudo armonizadas. La canción tiene tendencia a estar repleta de ideas, a veces dando la impresión de ser demasiado complicada. La banda nunca se las apañó para centrarse lo suficiente para ir a por la yugular de la comercialidad de la misma forma que Queen, aunque “Ships In The Night” y la auténticamente maravillosa “Maid In Heaven” fueron singles de éxito en las listas. “Sister Seagull” presenta un riff de inicio de cuatro compases que enlaza el estribillo con la estrofa. El primer compás es una quinta deslizada desde Re hasta Mi que se oye en el centro. El compás 2 responde a esto con una frase solista en estéreo usando una figura en “cascada” sobre Mi pentatónica menor sobre el traste 12. El compás 3 repite el 1. El compás 4 es una variación en la cual la cascada de la escala se termina con un “bending”. Durante toda la canción, el cambio de Re5-Mi5 es constante, pero las “respuestas” se ven sujetas a variaciones. Es un bonito riff precisamente porque une con fuerza quintas y notas de solo. A veces un riff puede repartir sus elementos constituyentes entre dos guitarras (o más). Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Thin Lizzy “Jailbreak” Lynott álbum: Jailbreak, Vertigo/Mercury, 1976 single: Vertigo / Mercury, 1976

26

La pista que da título al álbum rompedor de Thin Lizzy no es uno de sus riffs más complicados. Es un buen ejemplo de la importancia de Fa# como tonalidad central del heavy rock. La escala de Fa# mayor consiste de las notas Fa#-Sol#-La#-Si-Do#-Re#-Mi#. En el rock es mucho más común encontrar esta escala en la forma conocida como modo Mixolidio, donde la séptima nota (Mi# aquí) se baja a Mi. Mi, por supuesto, es la sexta cuerda de la guitarra al aire, lo cual quiere decir que los riffs en la tonalidad de Fa# tienen el beneficio de poder usar una séptima bajada un semitono con una cuerda al aire como nota más grave, la cual puede subir luego hasta la tónica Fa# en el segundo traste. El riff de “Jailbreak” usa esta idea con quintas en la secuencia La5 – Mi5 – Fa#5. El riff está presente durante toda la estrofa, además de servir de enlace de vuelta desde el estribillo a la siguiente estrofa. Las quintas también se pueden oír en el estribillo. Muchas canciones de Thin Lizzy tenían riffs en quintas, como “The Boys Are Back In Town” (intro La5-Si5-Re5), “Southbound” (en la estrofa), y “Waiting For An Alibi”, donde la mitad de la estrofa se toca en quintas y la mitad en inconfundibles acordes menores. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

U2 “With Or Without You” U2 single: Island, 1987 álbum: The Joshua Tree, Island, 1987

Tras todos los riffs graves en quintas del hard rock y el heavy metal, aquí tienes un ejemplo de lo que se puede hacer con quintas en tonos agudos. “With Or Without You” se basa en una sencilla vuelta de cuatro acordes de Re Mayor, La Mayor, Si Menor, Sol Mayor, aunque no oyes estos acordes tocados directamente, porque sencillamente se sugieren. Sobre esta secuencia, tras un par de estrofas, se oye la aguda guitarra con eco de The Edge tocar un riff que consiste en dos frases de dos compases. En cada caso, la primera mitad de la frase es un Sol5 en el octavo traste que “se abre” a la armónicamente expresiva sexta menor de Fa#-Re. Recuerda que las quintas son armónicamente neutrales, así que Sol5 no es en sí misma ni mayor ni menor, pero con un bajo machacante en Re en el bajo, un intervalo de sexta de Fa#-Re en la guitarra sugiere un acorde de Re Mayor (re-fa#-la). Lo inteligente es que cuando se repite la sexta lo hace sobre un bajo en Si, lo que hace que las notas pertenezcan a un acorde de Si Menor (si-re-fa#). Cada frase se completa o bien con un re en la cuarta cuerda al aire y un sol en la tercera al aire, o bien con un re en la cuarta cuerda al aire y el re una octava por encima en la tercera cuerda. Es la forma en la que este riff adquiere su colorido de dos formas distintas lo que lo hace tan hermoso. Consejo: creativamente, puede resultar interesante repetir un riff con diferentes acordes por debajo.

5. La cuarta perfecta Dale la vuelta a una quinta perfecta – en otras palabras, invierte el orden de las notas – y obtendrás el intervalo conocido como cuarta perfecta. Por ejemplo La-Mi se convierte en MiLa. Aunque no tan populares como las quintas, las cuartas perfectas también han sido

27

importantes en la historia de los riffs. Una cuarta perfecta consiste en dos notas separadas por dos tonos y medio, la distancia entre un do y un fa. Sobre todas las cuerdas excepto la segunda y la tercera, una cuarta se puede tocar con un solo dedo. Aquí tienes las digitaciones habituales para encontrarlas en la guitarra:

Las cuartas también tienen un sonido duro pero ligeramente frío y hueco. A veces aparecen el partes solistas instrumentales sobre las dos cuerdas agudas para dar un sonido “oriental”. “A Little Soul” de Pulp, “Zombie” de Cranberries, “Turning Japanese” de The Vapors y “Don’t Let Me Down” de The Beatles son buenos ejemplos del aprovechamiento de las cuartas por su sonido oriental, y hay unas cuartas muy sabrosas en la intro de “Band On The Run” de Wings, donde un acorde de Re séptima mayor les ayuda a encajar. Y también en el riff principal de “Marquee Moon” de Television. El famoso “break” instrumental al comienzo de temas como “Johnny B Goode” de Chuck Berry incorpora algunas cuartas. “Get It On” de T-Rex tiene un riff de cuartas derivado de Chuck Berry por encima, y se puede oir lo mismo en la segunda estrofa de “Pretty Fly For A White Guy” de Offspring. La cualidad fornida de las cuartas se oye en el riff principal de “Time” de Supergrass. Al igual que las quintas, las cuartas no son ni mayores ni menores, así que se aplican las mismas normas relativas acordes, escalas y el uso de la distorsión. Si son menos populares para los riffs que las quintas es porque son ligeramente más difíciles de usar, ya que son musicalmente más ambiguas. A menudo la nota raíz de una cuarta es la superior del par – en otras palabras, en un intervalo de cuarta como Re-Sol, se trataría a Sol como la nota raíz, no Re. Veamos por qué las cuartas no son tan directas como las quintas o las terceras. Aquí tienes la escala de Sol Mayor sobre primera cuerda armonizada por cuartas sobre la segunda cuerda:

Escuchando esto, puede que te des cuenta de que la escala en cuartas suena bien hasta que llegas al traste 14, que no suena tan bien. Esto es incluso más notable si tocas esa posición sobre una grabación en Sol Mayor, o sobre una grabación tuya tocando una secuencia rasgueada de acordes de Sol Mayor- Do Mayor – Re Mayor. ¿Por qué suena mal? La nota superior en el traste 14 es Fa#, que está dentro de la escala de Sol Mayor, por lo que está bien, la nota inferior, sin embargo, es Do#, que es la nota correcta para el intervalo de cuarta pero

28

no pertenece a la escala de Sol Mayor (debería ser Do). Para estar dentro de la tonalidad, la séptima nota de la escala (Fa#) necesita un Do por debajo, pero el intervalo Do-Fa# es una cuarta aumentada, no una cuarta perfecta. Si deslizas estas cuartas sobre una secuencia de acordes en Sol Mayor, la posición del traste 14 (o sobre el segundo traste, una octava por debajo) suena horrible. Es debido a esa nota “rebelde”, el Do#. Choca con el acorde I de la progresión, Sol Mayor (ya que forma una cuarta aumentada), también con el acorde II, La Menor (porque el Do# pertenece a La Mayor), con el acorde IV, Do Mayor (porque el Do# sería un intervalo de segunda menor sobre él), y sobre el acorde V, Re (Do# sería en este caso una séptima mayor). Resulta tolerable, aunque exótico, un Do# sobre el acorde III (Si Menor) y sobre el acorde VI (Mi menor), siempre y cuando el contexto de la canción lo permita. Si se usa el acorde VII en la progresión en su forma bajada (bVII) – Fa Mayor en la tonalidad de Sol Mayor, el Do# también chocará con él. Esta impredecibilidad es una de las razones por las cuales los guitarristas han sido muy cautos a la hora de usar cuartas en riffs más allá de ciertos patrones previamente testados. Una forma de solucionar esto es usar sólo ciertos intervalos de cuarta que están dentro de la tonalidad. Si tocas las dos cuerdas superiores en los trastes 3, 5, 7, 10 y 12 consigues una escala de Sol Pentatónica Mayor sobre la cuerda más aguda armonizada por cuartas en la segunda cuerda: Sol-Re, La-Mi, Si-Fa#, Re-La y Mi-Si.

Fíjate que con la armonía el Fa# ha acabado entrando en escena (sobre el séptimo traste), así que hemos usado de hecho una nota adicional sobre las cinco notas normales (Sol-La-Si-Re-Mi) de la pentatónica. Si convertimos esto en un patrón de trastes, tenemos un movimiento de 22-3-2-3, terminando en el traste 15 que es la octava desde la primera posición. La aplicación práctica de la fórmula con huecos 2-2-3-2-3 es esta: Sea cual sea la tonalidad en la que estés, localiza la nota raíz de la tonalidad en la cuerda más aguda, y muévete por ella con la fórmula 2-2-3-2-3, y obtendrás la misma secuencia de intervalos de cuarta. Para los riffs, debes buscar la misma secuencia sobre las cuerdas más graves. Aquí la tienes sobre las cuerdas dos y tres en la escala de Re Pentatónica mayor:

29

Un salto de semitonos en cuartas es bastante raro. Incluso un salto de tono no es especialmente habitual. El truco estándar de los arreglos para los riffs de cuartas es hacer que el bajo toque la nota raíz y que la guitarra toque las cuartas sobre una nota pedal – una cuerda al aire de las más graves en la guitarra (echaremos un vistazo a las notas “zumbido” y los bajos “pedal” en la sección 3). Las cuartas graves y medias son especialmente típicas de una banda como ZZ Top. Esto tenderá a colocar las cuartas sobre las cuerdas Mi o La al aire, aunque en una afinación de “Re caído” (con la sexta cuerda bajada a Re) también hay cuartas disponibles. “Children Of The Revolution” usa una cuarta de Si-Mi en el segundo traste, cambiando con la cuarta de La-Re de las cuedas al aire, con una nota pedal en Mi por debajo. “You’re No Good”, “Bottoms Up” y “Light Up The Sky” de Van Halen usan todas un riff en cuartas sobre una nota pedal, en el caso de “Light Up The Sky transponiendo además el riff un tono hacia arriba. “I Don’t Know” de Ozzy Osbourne presenta cuartas ascendentes sobre una nota pedal en La tocada a ráfagas de semicorcheas, y redondeada con un cambio de acordes de Sol a Re, y cuartas similares hay en La en “Suicide Solution”. Hay una estupenda serie de cuartas agudas en “Let Me Roll It” de Wings, sobre acordes de Mi y Fa#. La cualidad “oriental” de las cuartas agudas se puede escuchar en el riff principal de “Slow Dancer” de Robert Plant. Las cuartas combinan muy bien con las quintas y las sextas. En “American Horse” de The Cult hay un riff por saltos de tono que se toca primero en cuartas y después en quintas. Para el elegante truco de tocar las cuartas sobre las cuerdas inferiores que hace que tu sonido de guitarra suene desafinado aunque no lo esté, véase el análisis de “Spanish Castle Magic” de Hendrix en la sección 2. GALERÍA DE RIFFS – CUARTAS PERFECTAS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Deep Purple “Smoke On The Water” Blackmore / Gillan / Glover / Lord / Paice álbum: Machine Head, EMI/Purple (US Warners) 1972 single: (US) Warners, 1973; (UK) Purple, 1977.

Deep Purple se formaron en 1968 en la hoguera de megavatios de blues rock encendida por Cream y Hendrix y alimentada por The Who, entre otras bandas. Al ser un quinteto con teclados siempre tuvieron abiertas a su paso avenidas musicales por las que un “Power Trío” no podía pasar. Uno de los riffs más famosos de todos los tiempos, “Smoke On The Water” es el logro definitivo del uso de las cuartas en el hard rock. En esta canción el bajo aporta una serie de notas “Sol” en corcheas. Escucha los dos estallidos rápidos de cuartas bajo la frase “a fire in the sky”. Las cuartas se basan en la escala de Sol Pentatónica menor: Re-Sol, Fa-Sib, Sol-Do, y Lab-Reb (siendo Reb la quinta disminuída de la escala). Para oir solamente lo que las cuartas aportan al riff, prueba a convertirlo en quintas y tocarlo así. La diferencia es considerable. Las cuartas son una especie de esquema básico para el guitarrista Ritchie Blackmore, que introduce cuartas en muchas otras canciones, como “Burn”, el éxito de Rainbow “All Night Long” y “Strange Kind Of Woman” (en 12/8). Artista:

Alice Cooper

30

Título: Autor: Lanzamiento:

“School’s Out” Cooper / Bruce / Buxton / Dunaway / Smith single: Warners, 1972 álbum: School’ss Out, Warners, 1972

La concentración de la imaginería monstruosa de Alice y cabriolas tipo “Rocky Horror Show” en escena tiende a oscurecer el hecho de que álbumes de Cooper como School’s Out y Billion Dollar Babies contienen algunas partes de guitarra rock muy buenas, especialmente en lo referente a solos. En “School’s Out”, la “delincuencia” se manifiesta desde el principio por la cualidad estridente de garaje del riff, que usa cuartas agudas (en contraposición a las cuartas graves de “Smoke On The Water”), cada riff se acaba con la resentida frase Mi-Mib-Re, que suena a cigarrillos fumados a escondidas tras el cobertizo de las bicis. Fíjate cómo el riff cambia su sonido cuando el bajo se asienta, al entrar en la estrofa. La elección de la nota del bajo puede siempre añadir más colorido a un riff. El riff lleva el peso de la canción durante casi toda la estrofa, antes de que una serie de acordes fuertemente acentuados y a tiempo nos lleven al estribillo, con sus tresillos melodramáticos. La banda encontró una bonita variante en el riff de introducción de “No More Mr Nice Guy”, en el que también aparecen cuartas. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

U2 “Pride (In The Name Of Love)” U2 single: Island, 1984 álbum: The Unforgettable Fire, Island, 1984

U2 tienen un lugar especial en la historia del rock. A principios de los 80 ayudaron a demostrar que la música de guitarra en el rock no se había agotado, como algunos pensaban. Hicieron esto con un enfoque experimental que nacía de la necesidad debida a una (en aquél momento) confesa falta de técnica. En el núcleo de este enfoque nuevo de U2 estaba The Edge, un guitarrista que una vez confesó abiertamente que encontraba poco placer en la guitarra pentatónica estándar basada en el blues. Esto le impulsó a escribir nuevas figuras de guitarra, para la cual encontró el estímulo crucial a su imaginación en una unidad de eco (delay). Esto le aseguró que los riffs que impulsaban los primeros temas de U2 no se parecieran a nada que se hubiera oído anteriormente. Una técnica fundamental de U2 es el acorde sugerido, como ya se explicó en el análisis de “With Or Without You”. En la mayoría de bandas de rock, el bajo y la guitarra funcionan juntos. Donde van los acordes, le sigue el bajo, asegurándose de que se toca la nota raíz correcta. U2 aprovecharon el hecho de que el bajo puede cambiar por debajo de un acorde estático de guitarra y crear la ilusión de que ha habido un cambio de acorde. “Pride”, el homenaje de Bono al líder de los derechos civiles de los 60 Martin Luther King, se construye sobre una vuelta “implícita” o sugerida de Si Mayor – Mi Mayor – La Mayor – Fa# Menor. Escucha los dos primeros compases del riff de guitarra. El bajo pasa de Si a Mi, pero The Edge sigue tocando la misma figura con eco sobre las tres cuerdas agudas. Así es como funciona: Las cuartas forman parte de la figura aguda de la guitarra, una combinación de Si-Fa# y luego

31

Do#-Sol#. Las notas de The Edge Si-Fa#-Mi son I, V y IV sobre Si, pero se convierten en V, II y I sobre Mi. Luego sube y toca La-Sol#-Do# sobre La (I, VII y III), que se convierten en III, II y V sobre Fa#. El delay está ajustado de forma que siempre hay sonando dos de cada par de notas, con la guitarra y los ritmos de eco en sincronía. El grupo usa el mismo truco en el puente, cuando un único “lick” de guitarra se toca sobre una línea de bajo ascendente de SiRe-Mi. La otra ventaja de la combinación de U2 de riffs agudos de guitarra y bajo grave es que crea un espacio en medio para los arreglos de la voz. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix Experience “Foxy Lady” Hendrix álbum: Are You Experienced?, Track (UK) / Reprise (US) 1967 single: (US) Reprise, 1967

Es sorprendente lo fresco que suena “Are You Experienced?” si se escucha con atención. Con Hendrix siempre se corre el peligro de que creamos que sabemos cómo suena y nos olvidemos de escuchar. Se olvidan los matices, y la paleta de colores de guitarra de Hendrix se reduce a un ruidoso acorde de Mi7#9. Pero este LP es lo auténtico, la pura imaginación que llevó el heroísmo de la guitarra a tus oídos, libre de la carga de paralizante autoconciencia que ahora tiene. Transformando la Fender Stratocaster, que sólo unos años antes Hank Marvin había usado para lograr su cristalina y limpia forma de tocar, Hendrix combinó y filtró el blues, el R&B, el soul, Dylan, el pop y el nuevo hard rock a través de su propia visión psicodélica y de ciencia-ficción. Después de Hendrix no le quedó a nadie la menor duda de que la guitarra eléctrica era mucho más que una versión amplificada de la guitarra acústica. “Foxy Lady” no es un riff en cuartas puro. La razón por la cual lo he incluído en esta sección es la pura estridencia de la cuarta Mi-La sobre las dos cuerdas más agudas, que es la que le da su potencia al riff. Uno de los mejores ejemplos del uso del “feedback” (acople) en un disco de rock establece, desde el principio, una sexualidad peligrosa y cruda. El riff se basa en una octava de Fa# y la cuarta desnuda sobre las dos cuerdas agudas, con un acorde de Si interpolado cada dos compases. El acorde sugerido es Fa#m7, no Fa#7#9 como muchos creen. En canciones donde Hendrix usa el afamado acorde 7#9 de “Purple Haze”, comprueba que no es un menor séptima. Escucha la segunda guitarra que dobla la cuarta, a veces añadiendo un golpe seco de La-Fa# y otros adornos. Dos primeras inversiones de los acordes Fa# y Mi añaden chispa al estribillo. El acople vuelve en el minuto 2:24 y todo acaba con un “slide” de la púa. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

ZZ Top “Tush” Gibbons / Hill / Beard álbum: Fandango, London, 1975 single: (US) London, 1975; (UK EP) Warners, 1985

32

Cuando se trata de escribir riffs en cuartas, ZZ Top están en su propia liga tejana. “Tush” usa cuartas sobre las cuerdas tercera y cuarta sobre un shuffle 12/8 en Sol, con una nota “pedal” en Sol, y un poco de síncopa. Riff como éste son muy eficaces en un “Power Trío” porque hacen mucho ruído. La intro de la canción merece la pena analizarla. El riff se escucha sólo una vez colocado en el centro de la mezcla estéreo, luego la banda entra (antes de lo esperado) y el riff se reparte en dos guitarras a izquierda y derecha. El riff se toca sólo tres veces antes de que la voz inicie la estrofa, en lugar de las cuatro veces habituales. La estrofa en sí misma es una estándar de 12 compases con el riff presente en los compases 1-4 y 7-8. Cuando los acordes cambian a Do y Re, las guitarras tocan una figura estándar de rock and roll shuffle en lugar de transponer el riff de cuartas. Esto conlleva que al volver el riff tras el primer solo de guitarra aún suene fresco. En “La Grange” (del álbum de 1973 Tres Hombres) se tocan las mismas cuartas en La, pero sin una nota pedal predominante en la intro – ésa se reserva para la estrofa. “La” es probablemente la tonalidad más popular para este tipo de riff porque la cuerda de “La” al aire te proporciona la nota raíz, como en “Always Run To You” de Bon Jovi.

6. El tritono Entre la quinta perfecta (Do-Sol) y la cuarta perfecta (Do-Fa) hay otro intervalo de gran importancia en el rock. Éste es la quinta disminuida (Do-Solb), que también podría llamarse la cuarta aumentada (Do-Fa#), dependiendo de cómo quieras mirarlo. Su otro nombre es el tritono, refiriéndose al hecho de que es un intervalo de tres tonos. Un tritono ocurre de manera natural en la escala mayor sólo entre la cuarta y la séptima nota (Fa-Si en Do Mayor). En términos armónicos la quinta disminuida es una fuerza subversiva porque socava la estabilidad de la quinta perfecta entre la nota base de la tonalidad y la quinta de la escala, sobre la cual se mantiene una armonía estable. En la música eclesiástica desde hace siglos se conocía por el nombre de diaboulus in musica (el intervalo del diablo) y su uso en la música sacra estaba prohibido porque se sentía que tenía una cualidad maligna – precisamente el efecto que lo hace tan popular en el heavy rock. Así que el tritono siempre ha tenido “mala prensa”, aunque es capaz de conseguir efectos musicales mucho más allá de una vibración de “magia negra”. Hasta en el rock puede expresar sentimientos más eróticos que satánicos. El tritono supone una contribución vital a estilos de música con una armonía más compleja que la del rock, como la sinfonía. Si tocas un acorde de Sol7 y luego un acorde de Do tienes lo que se conoce como una cadencia perfecta, o cambio del acorde V al acorde I. Este cambio de acordes se ha usado durante siglos cada vez que un compositor quiere establecer una nueva tonalidad, o finalizar una frase, una sección o toda una pieza musical, afirmando con fuerza la tonalidad base (en el ejemplo que hemos puesto, Do Mayor). El Sol7 comprende las notas SolSi-Re-Fa. ¿Te fijas en el Si-Fa? Sí, es el tritono, escondido en medio de este cambio de acorde aparentemente de lo más tradicional. En otras palabras, es una profunda paradoja musical, el tritono es en realidad parte del “pegamento” que mantiene unida la armonía tradicional. El acorde de séptima disminuida, muy raro en el rock pero muy habitual en el Jazz, el cual también se usa para cambios de tonalidad, tiene de hecho dos tritonos en él, Sol disminuido es Sol-Sib-Do#-Mi. Las parejas de notas Sol-Do# y Sib-Mi son tritonos.

33

La otra fuente musical de tritonos es el blues. Los patrones de escala populares en la música de blues a menudo incluyen una quinta disminuida junto con la quinta normal. Veremos más sobre este tema en la sección 2. Aquí tienes algunas de las digitaciones de tritonos sobre el mástil.

Cuando se trata de hacer riffs de tritonos hay varios métodos. Sería muy inusual intentar combinar una secuencia de tritonos tocados como intervalos, aunque resulta muy efectivo tocar un tritono en medio de una serie de notas individuales, o de otros intervalos como cuartas y quintas. También puedes hacer un riff que se mueva por notas individuales con el intervalo de un tritono. Esto lo encontrarás en el análisis de la galería de riffs. Puedes oír el uso que Led Zeppelin del tritono en el solo con arco de violín de la versión en directo de “Dazed And Confused”, que está cargado de tritonos de Mi-Sib y Fa-Si, y en “Dancing Days”. Aparecen tritonos en “Stuck” de Limp Bizkit (tritono en el riff del estribillo), “Outshined” de Soundgarden, “Down” de Stone Temple Pilots, y “Pretty”, de Korn. “Revelation (Mother Earth)” de Ozzy Osbourne tiene varios riff que usan un cambio de Mi-Sib, en la intro respaldado por el efecto desconcertante de una serie de notas basadas en Mi disminuido. En el estribillo de “Soma” de The Strokes un Do# en octavas se toca contra un acorde de Sol, seguido por un contrastado Do en octavas sobre un acorde de Fa. Está muy alejado de lo que es el heavy metal, pero el tritono hace su trabajo de introducir inquietud. GALERÍA DE RIFFS – TRITONOS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Black Sabbath “Black Sabbath” Iommi / Butler / Ward / Osbourne álbum: Black Sabbath, Vertigo/Warners 1970

Este fragmento de horror Gótico anterior a “el exorcista” asustó a más de un adolescente de catorce años que había cogido el álbum del dormitorio su hermano mayor (portada con un cementerio con hierbas altas y una figura encapuchada) para escucharlo a escondidas. Cuando le entrevisté en los noventa, Toni Iommi me explicó que la imaginería de ocultismo de las canciones de Black Sabbath habían surgido casi por accidente. Ozzy tenía que encontrar una letra que encajase sobre los riffs de sonido maligno de Iommi. No se puede cantar sobre flores y el amor que está en el aire sobre el riff de trinos de tritono de la canción “Black Sabbath”. Las canciones de Black Sabbath tienen muchos riffs, Iommi nunca parece quedarse atascado en uno. Los saca como conejos negros de una tonelada de peso de una chistera, y los graba con su sonido de guitarra tan particular: la fotografía interior de su cuarto álbum muestra su

34

Gibson SG con lo que parece una pastilla que no es la de fábrica, y también estaba su enfatizador de agudos Rangemaster para sacar mucha más distorsión de su amplificador de válvulas. A Iommi se le debería reconocer su labor en la introducción del tritono en la “Gramática De Los Viejos Riffs Heavy”. La canción “Black Sabbath”, con su famosa intro de lluvia, truenos y campana lúgubre, está construida casi en su totalidad sobre un riff de tritono, Sol-Reb. Hendrix, por supuesto, había puesto un tritono al frente de “Purple Haze”, pero “Black Sabbath” es probablemente el uso más claro del tritono en el reino del metal. El riff de “Children Of The Grave” de Black Sabbath también se basa en el tritono (Re5-La5-Lab5), como los de “Wheels Of Confusion” (la idea de Fa#-La-Do-Si en el minuto 3:40) y “Under The Sun”. Aparte del tritono, lo que es más influyente en el riff de “Black Sabbath” es su lento tempo – casi glacial para los estándars del rock. Esto no es Little Richard. En cuanto a la cualidad erótica del tritono, a Sabbath no le interesaba tanto. Hizo falta la magia sexual musical de Jimmy Page para acertar con ella. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

REM “Feeling Gravity’s Pull” Berry / Buck / Mills / Stipe álbum: Fables Of The Reconstruction, IRS, 1985

El tercer álbum de REM se abre con el riff más angular que han grabado jamás. Para destacar el hecho, la canción se abre con el riff de la guitarra de Buck. Lo que es fascinante es que aquí el tritono tan amado por las bandas del metal se transfiere aquí a las dos cuerdas más agudas y dándole un ángulo distinto. Las primeras tres notas son Si, Fa# y Fa. El riff comienza con una cuarta en las cuerdas agudas y luego se va un traste hacia atrás creando un tritono entre Si y Fa. Esto se repite con unas cuantas notas graves extra para extender la frase. Luego Buck toca un Si sobre la cuerda más grave y lo salpica de armónicos en una especie de ritmo “funky” mutante. Sólo cuando entra la batería la sensación de incertidumbre sobre el ritmo y tipo de compás se despeja – fíjate que la entrada de la batería indica que el riff no empieza donde tú creías. Este riff se mantiene durante toda la estrofa, creando un fondo sombrío remarcable a la luctuosa voz de Stipe. Quizás fue la influencia oscura del tritono lo que me hizo pensar que Stipe cantaba “It’s a mandrake sky” (es un cielo mandrágora) en lugar de “Man Ray”. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

T-Rex “Rock On” Bolan álbum: The Slider, T.Rex Wax Co./ EMI (US Reprise), 1972

En un momento en el que la pretensión estaba apartando al rock de su energía fundamental, Bolan llevó al rock de vuelta a sus raíces: El rock and roll de 12 compases de los 50 de Presley, Berry y Cochran filtrado por una sensibilidad de los 60 post-Dylan y post-Hendrix.

35

Tendrás que escuchar este tema con mucha atención para oír el tritono, pero esa es exactamente la cuestión. Los ejemplos que hemos analizado hasta ahora has sido todos expresiones estridentes de dicho intervalo, colocando su inconfundible disonancia al frente de la música. Pero se puede usar de manera sutil para añadir un matiz oscuro y sexual a un cambio de acordes. Este riff comienza en Sol con una cuarta aguda de Sol-Re, y luego aterriza en un aromático Sib justo cuando el acorde cambia de Sol a Sib. Este cambio es, por supuesto, un cambio de I a bIII de blues. En el fondo de la mezcla, hay varias guitarras acústicas, y mientras rasguean el Sib resulta audible el Mi de una primera cuerda al aire: Sib-Mi es un tritono. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix Experience “Purple Haze” Hendrix single: (UK) Track, 1967; (US) Reprise, 1967 álbum: Are You Experienced?, Track/Reprise, 1967

Uno de los primeros ejemplos del dramático uso del tritono es en éste, segundo single (UK) de Jimi Hendrix, rompedor de esquemas y de tímpanos. Es una perogrullada de la música diseñada para la radio comercial que hay que hacer algo en los cinco primeros segundos para llamar la atención del oyente y hacer que tu canción sobresalga sobre las demás. Hendrix hace que Noel Redding toque una octava de Mi en el bajo. Por encima él coloca una octava de Sib, creando así un tritono. No se me ocurre otro single de lista de éxitos de la época que sea en términos musicales tan claramente provocador. La inquietud del tritono expresa la tensión psicológica de la letra. La canción en sí presenta un riff basado en la escala de Mi Pentatónica Menor (a partir del tercer compás), lo cual es inusual porque cubre dos octavas y una tercera menor – los riffs no se suelen extender por un rango de notas tan amplio. Es un riff que te hace ser consciente de los grandes saltos que hay entre las notas. El principal cambio de acordes se basa en Mi, Sol y La (una clásica progresión I-bIII-IV derivada del blues). La canción también presenta el acorde E7#9, conocido como “El acorde Hendrix” por su predilección por él. Sus notas son Mi-Sol#-Re-Sol, y su disonancia es causada por el tritono entre Sol# y Re y la séptima mayor entre Sol# y Sol. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Metallica “Enter Sandman” Hetfield / Ulrich / Hammett single: (UK) Vertigo, 1991; (US) Elektra, 1991 album: Metallica (The Black Album), Vertigo / Elektra, 1991

Anthrax, Slayer, Megadeth y Metallica fueron los líderes de una generación de bandas que surgieron a mediados y finales de los 80 tocando una nueva clase de heavy rock. Su “rifferío” a menudo desafinado tenía menos deuda con el hard rock basado en el blues de finales de los 60 y los 70, e inicialmente se tocaba a velocidades vertiginosas, lo que rápidamente hizo surgir el sobrenombre de “trash metal”. Cuando se asentó el polvo, Metallica emergieron

36

como los líderes de la manada. Jugando la carta de la desesperación existencial, popularizaron un nuevo vocabulario armónico para el metal, usando las notas bV y bII de la escala menor (mi-fa-sol-la-sib-si-do-re). Con ellos llegó un nuevo sonido de guitarra listo para destripar tus altavoces: el “Power Chord” con las frecuencias medias recortadas, con su machaqueo constante y graves enfatizados por la ecualización. “Enter Sandman” se unió pronto al conjunto de riffs famosos para probar guitarras en las tiendas, incrementando un selecto grupo que incluye “Smoke On The Water” y “Sweet Child O’ Mine”. Un arpegio de guitarra casi limpio y una pizca de wah-wah inician la canción antes de que entren la batería y el bajo, y entonces aparece el riff. Escucha la guitarra al lado opuesto al riff, que inicialmente va cambiando de una acorde de Mi5 a La5. Ambas guitarras tocan el “riff” al final de este largo “crescendo”. “Enter Sandman” se construye sobre variaciones sobre un riff al construido sobre el tritono Mi-Sib, en el cual hay un salto de octava de Mi a un Mi más agudo, una caída de vuelta a Si que se desliza inmediatamente un semitono hasta Sib. Las estrofas usan un cambio de semitono de Mi a Fa, y el estribillo sube un tono hasta Fa# Do-Si (Otro tritono) para “exit light, enter night”, donde se usan también quintas. Hay un toque de arreglos magistral con la reentrada inesperada de la sección rítmica en el minuto 4:28, dos riffs antes de lo esperado. Además de los bombardeos de riffs, Metallica tenía un sentido maníaco de los arreglos. En el rock y en el pop, cuatro de lo que sea es el número predecible – así que mejor hacer un recorte. Para escuchar otro tema de Metallica con tritono y fuertes segundas menores, escucha “Of Wolf And Man”, del mismo álbum.

7. Riffs en terceras Hasta ahora hemos repasado riffs en semitonos y tonos, octavas, cuartas, quintas y el tritono. Estos son los intervalos más importantes para hacer riffs – pero esto no agota de ningún modo los intervalos dentro de la octava, pero el resto no se usa tanto. Las segundas mayores y menores están demasiado cercanas para tocarse al mismo tiempo con la nota original de la manera que se hace con las quintas. Del mismo modo, las séptimas mayores y menores son demasiado discordantes. Así que eso nos deja las terceras y las sextas. Las terceras son unas notas que están separadas de la primera nota tres o cuatro semitonos: Tres semitonos para una tercera menor (de Do a Mib), y cuatro para una tercera mayor (de Do a Mi). Las terceras tienen un efecto característico “dulce”, lo que quiere decir que resultan agradables al oído y son armoniosas si se mantienen dentro de la tonalidad. Las terceras son una característica esencial de los cantos con armonías vocales, especialmente en el caso de los duetos. Su uso en los riffs de rock se ve por lo tanto limitado, ya que no proyectan una cualidad “dura y agresiva” sin una pequeña ayuda. Donde juegan un papel importante las terceras en el rock es en la base del estilo conocido como “solos gemelos”, donde dos guitarristas en la banda tocan frases melódicas armonizadas en su mayor parte en terceras. Los pioneros de este estilo fueron bandas como Wishbone Ash, Thin Lizzy y Queen, y puedes también escuchar su efecto en la famosa coda de “Hotel California” de Eagles. Las terceras aportan un interludio instrumental en “Twist And Shout” de The Beatles, añaden interés en “Brown-Eyed Girl” de Van Morrison, y hay un suave riff en terceras en “Asbestos” de Suede, sobre un cambio de acordes de Sol# Menor a Do#. Las terceras suenan estupendamente sobre

37

las cuatro cuerdas más agudas, y en las otras dos son menos efectivas (funcionan también muy bien con las cuerdas más agudas del bajo). Apartándonos por un momento de la guitarra, “Girl” de Tori Amos (de su álbum de debut Little Earthquakes) tiene un riff de un solo compás a piano en terceras bastante destacable que aparece como un fantasma durante toda la intro y estrofas de la canción. Las terceras en cuestión están sacadas de la escala de Sol natural menor. Alrededor de esta hipnótica reiteración, la melodía de la voz de Amos y el piano crean una textura de gran belleza. Al contrario que las quintas y las cuartas, este uso de las terceras enfatiza la tonalidad, ya sea mayor o menor. Un ejemplo comparable en la guitarra sería las terceras sobre los acordes de La Menor y Fa en “Rhiannon” de Fleetwood Mac. Antes de pasar a analizar las terceras como riffs, veamos cómo aparecen en la escala mayor. Tomemos la escala de Re Mayor (re-mi-fa#-sol-la-si-do#) y extendamos la escala por parejas con dos notas de desviación una sobre otra, de forma que el fa# aparezca sobre el re, y así sucesivamente:

Así que ahora tenemos una escala armonizada en terceras. Esto suena armonioso porque es una secuencia de terceras mayores y menores. Esta secuencia es “mayor-menor-menormayor-mayor-menor-menor”. Si intentases hacer una secuencia de todas mayores o todas menores el resultado obviamente sonaría mal, porque hacerlo conllevaría introducir notas que no están en la escala original. Intenta tocar la siguiente escala de Re Mayor armonizada completamente en terceras mayores y oirás lo que quiero decir:

Incluso así podría usarse esto para un efecto creativo: Jimmy Page aprovechó el sonido de las terceras mayores consecutivas fuera de tonalidad en “Friends”, usando una afinación de Do abierta en la guitarra. A continuación tienes los patrones de digitaciones para las terceras en la guitarra: primero para las terceras menores, luego las mayores:

38

Las terceras a veces aparecen en riffs cuando se tocan sobre las dos parejas de cuerdas más agudas – tomemos como ejemplo las clásicas terceras con “bending” sobre las cuerdas de Sol y Si. Se pueden oir terceras sobre estas cuerdas en el riff principal de “SWLABR” y “Outside Woman Blues” de Cream, “Public Enemy Nº 1” de Rory Gallagher, la intro de “Station To Station” de David Bowie, “Can You Hear Me Knocking” de los Stones, “Letter Never Sent” de REM, y “Young Man Blues” de The Who. Guitarristas como Steve Cropper y Johnny Marr hacían “rellenos” de terceras sobre las dos cuerdas más agudas. Si quieres darle un poco más de “mordiente”, prueba cambios cromáticos (fuera de la tonalidad) subiendo o bajando un semitono. Si quieres hacer un riff en terceras en un tono más grave, prueba a hacerlo sobre una cuerda Mi o La sonando al aire (consulta el apartado sobre notas “pedal” de la sección 3). Algo parecido se puede encontrar en la intro y en la estrofa de “Don’t Stand So Close To Me” de The Police. “Nowhere” de Therapy muestra un buen ejemplo de terceras tocadas muy rápidamente sobre una secuencia de acordes de La-MiFa#m-Re. Hasta ahora hemos hablado de las terceras como parejas de notas, pero el intervalo de tercera menor (de Do a Mib) es esencial en la composición de riffs, ya que esta es una nota de “blues”. Un gran número de riffs de guitarra usan esta tercera menor. Las tonalidades más habituales serían La (do en lugar de do#), y Mi (sol en lugar de sol#). El efecto de un riff en el que haya una tercera menor se fortalece si la tonalidad y los acordes que hay por debajo son mayores. Puedes oír esto en una canción como “20th Century Boy” de T-Rex, donde el riff de inicio usa Mi y Sol sobre un acorde de Mi Mayor, y en “Adam Raised A Cain” de Bruce Springsteen, donde la influencia del Blues es más notable, y en “Cherry Red” de The Groundhogs. “Driving South” de The Stone Roses saca partido de esto en un riff que usa tanto la tercera mayor como la menor a lo largo de una larga estrofa de 12 compases y transpone ese riff una cuarta hacia arriba. La ambigüedad de usar tanto la tercera mayor como la menor se produce con mucha facilidad cuando se toca con una “slide” en afinación abierta, como en “Love Spreads” de The Stone Roses. Otros riffs que mezclan ambas terceras son “Pay The Man” de Offspring y “Shot Shot” de Gomez. Menos habitualmente, puedes encontrarte con riffs que crean una idea de tres notas con la séptima (bajada), primera y tercera mayor (Sol, La y Do# en la tonalidad de La). Un ejemplo sería “Breed” de Nirvana. “Tie Your Mother Down” de Queen tiene un riff principal en La con un Do# añadido en lugar del “Do” del blues, que sería más habitual (como en “Rock And Roll” de Led Zeppelin). Hay gran cantidad de riffs en los que la tercera del “blues” va seguida de la tercera mayor, como en “Houses Of The Holy” de Led Zeppelin (nótese el acentuado acorde

39

“funky” de La6). Las terceras también pueden combinarse con cuartas, como en el riff de “See No Evil” de Television. Otras canciones en las que la tercera es un intervalo crucial en el riff incluyen “Woman” de Free, que tiene si-si-re-si de la pentatónica menor y después desliza una tercera de Re-Fa# hasta Mi-Sol#. “The Place I Love” de The Jam tiene un riff que usa terceras graves deslizadas desde Mi-Sol# hasta Re-Fa#.

GALERÍA DE RIFFS – TERCERAS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Howlin’ Wolf “Smokestack Lightning” Burnett single: (US), Chess, 1956; (UK) Pye, 1964 álbum: Moanin’ In The Moonlight, Chess, 1965

Chester Burnett, más conocido como Howlin’ Wolf, fue una figura destacada del blues eléctrico de Chicago. “Smokestack Lightning” – versionada por The Yardbirds en 1965, fue una canción clave del “Boom” del blues británico – Es un tema de acorde único basado en un riff de dos compases, dominado por el famoso falsete de aullido de lobo de Burnett. En el núcleo de este famoso riff de blues está el primer cambio de notas: las cuerdas Si-Mi al aire (que forman un intervalo de cuarta) pasan a Re-Sol (otra cuarta), las dos parejas de notas separadas por un intervalo de tercera menor. El riff se completa luego con otro intervalo de tercera cuando suenan Si y Re en rápida sucesión, y Sol-Mi se oye vez a medida que la escala desciende. Aparte de la oscura majestuosidad de la voz, gran parte de la fuerza de la canción proviene de la forma en que la melodía cabalga sobre el riff y con él, estableciendo un contra-ritmo. La tercera de blues se puede oír en otras canciones de Wolf, como “Wang Dang Doodle”, “Spoonful” (posteriormente versionada por Cream, que hizo varias canciones de Wolf), “Little Red Roodster” y con cierta mutación en “I Asked For Water”. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Chuck Berry “No Money Down” Berry single: (US) Chess, 1956; (UK) London, 1956 álbum: After School Sessions, Chess 1958

“No Money Down” es un bonito ejemplo de un riff contrastado con la voz. Tras una breve intro en la que la guitarra y el piano juguetean brevemente con el riff, el riff lleva el peso de toda la estrofa. Es uno de los riffs más famosos de todo el blues, y comprende una figura de cinco notas en 12/8 que comienza en la última corchea del tercer tiempo de negras y termina en el primer tiempo del siguiente compás. En su forma original del blues (en canciones como

40

“I’m A Man” de Muddy Waters) aparece como un riff pentatónico puro usando las notas I, bIII-IV (en Sol: sol-do-sib). Pero Berry solía tocarlo con un rápido martilleo del dedo que convertía la tercera bajada del blues en una tercera normal (sol-do-sol-sib-si-sol), tal y como hace aquí, y las notas do y si se prestan a que se les añadan terceras encima. Terceras similares se mezclan con cuartas en el riff principal en Si de “Around And Around” de Berry. Vuelve a escuchar “Tonight” de MC5 para oír otro ejemplo del juego de tercera menor/tercera mayor derivado de Chuck Berry. Artista: Título: Autor: Lanzamiento;

Motorhead “Ace Of Spades” Kilminster / Taylor / Clarke single: (UK) Bronze, 1980; (US) Mercury, 1980 álbum: Ace Of Spades, Bronze/Mercury, 1980

Probablemente el trío de rock más ruidoso de la historia, atractivo por igual para fans del punk y del heavy metal, Motorhead no tocaba canciones, sino que las sometía a puñetazos. En el núcleo de ataque de la banda estaba la forma de tocar acordes en el bajo de Lenny, unido a un estilo vocal que hacía que Joe Cocker sonase como Cliff Richard, y la batería de doble bombo de Taylor. El frenético riff de “Ace Of Spades” se introduce con una frase inicial de mi-mib-re sobre un mi sonando al aire. El riff principal se superpone sobre éste al final del primer par de frases de la letra. Consiste en terceras tocadas sobre las cuerdas segunda y tercera, y subidas con “bending” en lo que muchos guitarristas conocen como idea de solo al estilo Chuck Berry. Estas terceras se usan para añadir interés a pasajes rápidos de pentatónica menor. También se pueden escuchar en otras canciones de Motorhead como “Metrópolis” y “Bomber”, y a un tempo más lento en “Swampsnake” de Alex Harvey Band. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Trampled Underfoot” Page / Plant / Jones single: (US) Swan Song, 1975 álbum: Physical Graffiti, Swan Song, 1975

En su sexto álbum, Led Zeppelin aliñaron su propio estilo de hard rock con una ligera influencia de funk. “Trampled Underfoot” es una asombrosa muestra de poder monolítico, completado por un ritmo implacable de Bonham, un ágil clavinete de Jones, y otro riff clásico de Page. La parte del teclado hace un uso consistente de octavas en Sol. Sobre esto Page toca dos terceras mayores: La-Do# y Sib-Re – seguido por una frase de siete notas en Sol pentatónica menor. El Do# forma un tritono sobre el Sol, pero se suaviza un poco al estar bien unido al La. Al final de cada estrofa, el riff se ve puntuado por un cambio de Sib-Do o SibDo-Mib-Fa, seguido por una variación del riff una octava más alto. Nunca he contado cuántas veces se toca el riff durante la canción, pero debe ser un record para Led Zeppelin. Centrarse tanto en el riff es parte de lo que da su energía a la canción, pero es algo muy difícil de lograr sin caer en el aburrimiento.

41

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Nirvana “Come As You Are” Cobain / Nirvana álbum: Nevermind, Geffen, 1991 single: Geffen, 1992

Este riff (tocado en una guitarra afinada un tono por debajo de lo normal) consiste en una tercera menor que asciende por pasos hasta una quinta perfecta, las dos notas de cada par alternándose más que tocándose al mismo tiempo. El riff se toca en la intro, en la estrofa y bajo el solo de guitarra. Lo que resulta poco habitual es que usa una tercera en un tono tan grave. Fíjate en lo bien que encaja la voz sobre él. También puedes oír que el riff de guitarra tiene cierto efecto de chorus aplicado. Una textura de guitarra más rellena comienza en el minuto 1:38 en el puente, antes de que el riff lleve al solo de guitarra. Los dos acordes del estribillo están separados por un intervalo de tercera menor. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “In From The Storm” Hendrix álbum: The Cry Of Love, Track/Capitol, 1971

Como se mencionó anteriormente, las últimas canciones de Hendrix muestran cómo iba ampliando sus métodos de composición y su vocabulario armónico: “In From The Storm” es un buen ejemplo, con terceras que ayudan a rellenar un riff de notas individuales. El riff principal se basa en la escala de Fa# Pentatónica Menor: Comienza con un salto de tono de Mi a Fa#, seguido por terceras en las cuerdas segunda y tercera (La-Do# y Si-Re#), y luego una frase en pentatónica que inesperadamente cae hasta la tercera menor de la escala, un La en el quinto traste. El riff lo toca Hendrix como “respuesta” a las dos primeras frases de la letra, que se cantan sobre un único acorde. El que haya una frase vocal sobre un único acorde seguido de un riff mucho más intenso ofrece un buen contraste: el acorde estático no distrae la atención de la voz. Después de un par de estrofas Hendrix inicia la sección de puente instrumental con un riff descendente sobre la escala de blues en La en el quinto traste, que vuelve a bajar hasta la tercera menor en el octavo. Después transpone este riff dos veces hasta llegar al solo de guitarra. (La versión de “In From The Storm” que Hendrix tocó en el festival de la Isla de Wight merece la pena escucharse). En el contexto de un “Power Trío”, como el de Hendrix, las terceras adquieren un significado especial porque bosquejan fácilmente la armonía sin que el guitarrista tenga que tocar acordes completos. Si tienes un riff consistente en notas individuales, es buena idea buscar la oportunidad de incluir terceras mayores y menores sobre algunas de esas notas para sugerir los acordes. Esto funciona mejor cuando ninguna de tus notas es la nota raíz, lo cual se puede dejar para el bajista.

42

8. Riffs en sextas Dale la vuelta a un intervalo de tercera y se convierte en un intervalo de sexta. Las sextas son notas que están separadas por ocho o nueve semitonos. Ocho semitonos son una sexta menor (de Do a Lab), nueve son una sexta mayor (de Do a La). Al igual que las terceras, las sextas tienen una cualidad armoniosa, aunque la distancia entre las notas reduce la “dulzura” comparada con las terceras. El uso de sextas agudas en los riffs de rock se ve también limitado por las mismas razones: por si solas no suenan lo suficientemente “duras”. Van Halen usaron sextas graves para el riff de inicio de “Women In Love”, y Jimmy Page usó sextas graves en el riff principal de “The Only One”, de su álbum en solitario Outrider. Hay un riff en sextas en “Binky The Doormat” de REM. Son también una marca característica de Steve Cropper en sus muchas grabaciones de soul de los 60 con Booker T and the MG’s, y a menudo se pueden encontrar en solos gemelos de guitarra – escucha el comienzo de “Throw Down The Sword” de Wishbone Ash. Aquí es como aparecen en una escala de Re Mayor armonizada en Sextas:

Al igual que con las terceras, hay un patrón de movimientos de dedos que puedes aprenderte: 2-2-1-2-2-1-1. Armoniza una escala mayor con las notas apropiadas y consigues sextas en el orden mayor, mayor, menor, mayor, mayor, menor, menor. En los estilos de hard rock es más habitual encontrar sextas en conjunción con quintas y con cuartas. Pueden ser muy efectivas de esta manera, introduciendo variedad en una secuencia de intervalos tonalmente neutrales, ya que la sexta (al igual que la tercera) a menudo sugerirá un acorde mayor o menor de una forma que las cuartas y quintas no pueden lograr. Examina la siguiente secuencia:

La-Mi baja hasta Sol-Re (desde La5 a Sol5), después hasta Sol-Do (una cuarta) y luego Fa#-Re (una sexta menor). En un ejemplo tal, la sexta sugiere el acorde de Re Mayor, aunque también podría armonizarse con un si menor. Al igual que las terceras, esto hace que las sextas sean significativas en una formación donde una sola guitarra sea el instrumento armónico.

43

GALERÍA DE RIFFS – SEXTAS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Dire Straits “Where Do You Think You’re Going” Knopfler álbum: Communique, Vertigo/Warners, 1979

Esta es una joya de canción, la que destaca en el segundo álbum de Dire Straits. Comienza con una progresión de La menor – Fa – Sol – Mi que forma la estrofa. El riff funciona como enlace entre las estrofas, y la coda sobre la cual se toca el segundo solo de guitarra. Al igual que el famoso riff de “Sultans Of Swing”, es un riff que probablemente tomó forma gracias a la técnica de tocar con los dedos de Mark Knopfler, ya que usa dos cuerdas cada vez. Se construye sobre una secuencia de cuatro acordes y cuatro compases en La menor – Fa – Re menor – Fa. El primer compás tiene terceras sobre las cuerdas dos y tres, resolviendo en una triada de Fa. El segundo compás tiene el regalo de las sextas sobre las cuerdas uno y tres, resolviendo en una triada de Re Menor. Las sextas aparecen también en el tercer compás, resolviendo en Fa en el compás cuatro. Knopfler las toca con mucha sensibilidad, usando las posiciones de pastilla superior/central y después la de central/puente en el selector de su Stratocaster. Tras la última estrofa, la batería entra con un crescendo, aumenta el tempo, y el riff lo tocan más guitarras que antes. Es un momento de alegría. “Where Do You Think You’re Going” es una lección de lo que se puede hacer en una canción con terceras, sextas, y jugando con la dinámica.

9. Riffs de intervalos combinados Ahora que ya hemos repasado todos los intervalos importantes para los riffs en el rock, podemos finalizar la sección1 con una mirada a cómo sacarle más partido a estos intervalos usando más de un tipo para un riff, ya sea tocándolos como sucesiones de notas individuales como al mismo tiempo. Octavas, quintas, cuartas, terceras y sextas se combinarán con facilidad y serán cómodas para tus dedos. Las segundas y séptimas suelen ser más difíciles de engarzar, y no son tan cómodas para la mano. Hay intervalos combinados en el riff de “The Kids Aren’t Alright” de The Offspring, donde hay una secuencia con terceras, cuartas y quintas. “Persephone” de Wishbone Ash comina terceras y cuartas en las cuerdas agudas junto con un cambio de acordes de Mi Menor a Re. En la coda, el riff se prolonga en una variación dinámica. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE INTERVALOS COMBINADOS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Dire Straits “Money For Nothing” Knopfler / Sting álbum: Brothers In Arms, Vertigo/Warners, 1985 single: Vertigo / Warners, 1985.

44

Aunque el álbum Brothers In Arms es famoso por el dobro plateado de su portada, canciones como “Money For Nothing” presentan a Mark Knopfler aplicando sus habilidades como guitarrista sobre una Les Paul amplificada hasta la distorsión. El resultado es un interesante sonido híbrido, causado por la mezcla de su particular técnica de dedos con un sonido de guitarra rock tradicional. “Money For Nothing” entra inicialmente con una guitarra lo suficientemente sucia para resultar atractiva para aquellos a los que les gusta menear la cabeza con un buen riff, aunque la canción tiene también bastantes elementos dulcificadores, como un estribillo pegadizo, sintetizadores, y la voz como invitado de Sting, para resultar atractivo más allá del público de heavy rock. Es también uno de los riffs más largos que se pueden escribir (ocho compases), está en Sol pentatónica menor (Sol-Sib-Do-Re-Fa), y mezcla notas individuales con intervalos de cuarta y quinta. La primera frase de cuatro compases termina con el cambio de Sib a Do; la segunda lo refleja con un cambio de Fa a Sol. Es más difícil de tocar de lo que parece, porque el estilo de tocar con los dedos de Mark Knopfler implica que es muy variado rítmicamente, y de vez en cuando chillan los armónicos desde las cuerdas. Para conseguir ese sonido su Les Paul se toca a través de un pedal wah-wah en una postura fija lo suficientemente abierto y al ángulo justo para conseguir ese sonido distintivo chillón de frecuencias enfatizadas. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Good Times Bad Times” Page / Jones / Bonham álbum: Led Zeppelin, Atlantic, 1969 single: (US) Atlantic, 1969

La carrera discográfica de Led Zeppelin se inicia con el acorde de Mi doblemente comprimido de esta intro. Desde el arranque, la dinámica estaba en puesto prioritario la agenda de esta banda. Las canciones largas aún no estaban a la orden del día. El enfoque de la composición aquí es conseguir el mayor número de emociones distintas posibles en menos de cuatro minutos. “Good Times Bad Times” es el estado final de maduración de este tipo de canciones concisas de rock que bandas como The Kinks y The Who iniciaron en 1965, con estrofas y estribillos bien definidos, además de un riff. “Good Times Bad Times” tiene varios riffs identificables: El primero es un par de Mi5, un rápido arpegio en Re seguido por una aproximación cromática de Do#-Re-Re# hasta el Mi de la tónica. La armonía subyacente es mixolidia: Mi-Re-La y de vuelta a Mi. Al final del primer estribillo, en lugar de volver a la estrofa, Led Zeppelin nos da una sorpresa entrando en una sección de mucho contraste en Fa# con un riff compuesto de quintas y cuartas. Page usaría otra vez esta combinación de Fa# como centro tonal y cuartas bajo el solo de guitarra en “Over The Hills And Far Away” en 1973.

Artista: Título:

Golden Earring “Radar Love”

45

Autor: Lanzamiento:

Kooymans / Hay single: (UK) Track, 1973; (US) Track, 1974 álbum: Moontan, Track, 1973/74

Golden Earring eran una banda holandesa que se formó en 1961, pasaron por muchos cambios en su formación, hicieron gira con The Who en 1972, firmaron con la discográfica Track de la banda inglesa, y a finales del 73 / principios del 74 tuvieron un éxito internacional con “Radar Love”. El riff aquí funciona como relleno tras cada frase de la letra durante la primera estrofa, casi como comentario musical a la letra (véase “Walk This Way” a este respecto). El bajo toca un Fa# constante y por encima de él el riff de guitarra toca una tercera (La-Do#) y dos cuartas, Fa#-Si y Mi-La, de aquí que se analice en esta sección de riffs de intervalos combinados. El riff es un pariente lejano del típico “double stop” típico de Chuck Berry, pero filtrado por la sensibilidad del hard rock de principios de los 70. Fíjate en el efecto de pausar el rif en el Mi-La en lugar de en el Fa#-Si, el primero sugiriendo un acorde de Fa#7. El riff de guitarra está desplazado hacia el canal izquierdo. Una variante más aguda de este riff sigue a las primeras dos frases de la segunda estrofa, antes de que el riff se oiga una octava más alto, y finalmente en el tono original. Esta pista tiene también un estupendo solo de batería, un puente amenazador, y sobre todo una intro atmosférica con un sonido de guitarra totalmente asesino. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The La’s “There She Goes” Mavers single: (UK) Go! Discs, 1990; (US) London, 1991 álbum: The La’s, Go! Discs, 1990

“There She Goes” es un maravilloso ejemplo de riff agudo de guitarra con varios intervalos en rápida sucesión, y de un riff dentro de una canción que no es de hard rock. El riff es una figura estéreo campanilleante basado en una cuarta de Re-Sol, con otras notas por encima y por debajo que se añaden y se quitan. El Re permanece constante y le presta una cualidad de “zumbido”, junto con el efecto campanilleante de mi-re-mi-re-mi-re sobre las dos cuerdas más agudas, una al aire, una pulsada – un ejemplo de cómo conseguir un intervalo de segunda mayor usando una cuerda al aire y una pulsada. Al principio el riff suena solo, sin armonía, pero fíjate cómo cambia su valor armónico cuando se le añaden por debajo los acordes Sol, Re, Doadd9. El riff se extiende cuando aparece el acorde de La Menor. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Whitesnake “Still Of The Night” Coverdale / Sykes single: (UK) EMI, 1987 / (US) Geffen 1987 álbum: Whitesnake 1987, EMI/Geffen 1987

El heavy rock experimentó un resurgimiento de fortunas comerciales a finales de los 80. El péndulo que se había alejado de la música guitarrera a principios de la década regresó, y al mismo tiempo hubo una re-evaluación de la música de Led Zeppelin – todo lo cual llevó a

46

numerosos intentos de conseguir beneficios a costa de rellenar el hueco dejado por la banda en el mercado. Cantantes rubios chillones, un héroe de la guitarra o dos, riffs heavy megaamplificados y potentes baterías servidas con un cañón de reverb. Lo cual nos lleva con bastante precisión a Whitesnake y “Still Of The Night”. Esta canción presenta cuatro riffs bastante discernibles. El primero y más importante es un riff de cuatro compases usanto la escala de blues en Fa# (Fa#-La-Si-Do-Do#-Mi), que tiene dos frases: la primera termina en un cambio Mi5-Si5; la segunda termina en un cambio Si5Mi5. Los primeros dos tiempos de los compases 2 y 4 tienen un salto de octava en Fa#, haciendo que el riff suene como una mezcla de “Black Dog” e “Immigrant Song” de Led Zeppelin. El riff número dos se forma con una octava, en Mi, con un par de cuartas al final. Escucha cuándo regresa este riff, tras el estribillo, cuando se toca dos veces a tiempo con la batería, y dos veces sobre un ritmo continuo de batería. El tercer riff aparece durante el puente instrumental, sobre un cambio de acordes de Mi menor a Do, y consiste en un conjunto de frases en cuatro compases derivado de la escala de Mi menor natural. El cuarto riff viene a continuación, con triadas descendiendo sobre una nota “pedal” contínua. “Still Of The Night” contiene mucha “rifferología” en muy poco espacio.

47

Sección 2: Riffs basados en escalas Los riffs se pueden construir sobre una escala – un patrón establecido de notas relacionadas con la tonalidad de una canción – la cual podría ser una escala mayor, menor, o de blues, o un modo mixolidio, lidio u otro. No te preocupes. No es tan complicado como parece… Una escala es una secuencia fija de notas que dividen una octava en un patrón de intervalos basados en tonos y semitonos. De una escala se deriva una sensación de tonalidad y la armonía de esa tonalidad. Los riffs también se pueden construir a partir de una escala – en el rock es habitualmente la pentatónica menor y mayor, junto con la escala de blues, y la adición de algunas otras notas si quieres ponerte en plan provocativo. A menudo los riffs se sacan de los mismos esquemas sobre los trastes que se usan para los solos de guitarra – en el caso de los riffs el énfasis recae sencillamente sobre las áreas de tonos más graves de esos esquemas. En los ejemplos seleccionados en las galerías de riffs, el agrupamiento de las canciones y sus riffs en el apartado de una escala determinada no quiere decir que el riff use todas las notas de la escala. Quiere decir que el riff toma la mayor parte de sus notas de esa escala; puede ser sólo una expresión parcial de la escala.

10. El riff de pentatónica menor La escala más importante en la música rock es sin duda la pentatónica. Esta es la escala que se oye más frecuentemente en solos de guitarra y en riffs, tanto en su forma menor como mayor. Pentatónica quiere decir “cinco notas” (la escala mayor tiene siete), y este tipo de escala se encuentra en la música folk de muchas culturas. Se puede oír cuando se tocan las notas negras de un piano dentro de una octava, y es la escala que los guitarristas suelen comenzar aprendiendo a tocar. La pentatónica menor se puede tocar desde cualquier nota siempre y cuando vayas ascendiendo por los trastes usando los intervalos de trasttes de 3-2-2-3 y 2 sobre una única cuerda. Aquí tienes su esquema en las tonalidades de La y Mi.

Las notas son la-do-re-mi-sol. Lo que la convierte en una escala menor es la distancia entre las dos primeras notas: entre la y mi hay tres semitonos: una tercera menor. En comparación con una escala mayor, las escalas menores suenan tristes. Normalmente, una escala menor sólo puede tocarse sobre una tonalidad menor – pero el rock y el soul comparten una práctica musical muy particular, derivada el blues, que consiste en que los vocalistas y solistas pueden usar notas “blues” un semitono más bajas sobre un acorde mayor de fondo donde tales notas estarían normalmente fuera de la tonalidad. La tensión que surge crea un efecto musical muy

48

asociado con el blues. Tocada sobre un acorde mayor de fondo la escala pentatónica menor da un sonido “duro” muy característico. Esto da un colorido muy característico a los riffs compuestos en la escala, de forma que comparten esa cualidad “dura”. Cuando compongas tus propias canciones, prueba a experimentar usando un riff en La Pentatónica Menor sobre un acorde de La Mayor. Luego toca el mismo riff sobre un acorde de La Menor. ¿Notas la diferencia? En el primer ejemplo, dos de las notas de la escala – Do y Sol – funcionan como notas “blues”, porque en La Mayor esas dos notas deberían ser Do# y Sol#. Pero sobre el acorde de La Menor no funcionan así, ya que en la escala de La Menor aparecen Do y Sol. Así que el riff de La Pentatónica Menor suena perfectamente bien en La Menor, pero se funde con ella, en vez de tener la cualidad asertiva que tiene sobre la tonalidad mayor. Los riffs en pentatónica menor son los más habituales en el rock. “Whole Lotta Rosie” de AC / DC usa una frase clásica de blues acelerada como idea de rock and roll (La Pentatónica Menor, las notas La, Do y Re). “Superstition” de Stevie Wonder es un riff en Mi Pentatónica Menor. La estrofa de “Fireball” de Deep Purple se basa en notas individuales de Si Pentatónica Menor (con un riff de dos partes y cuatro compases), mientras que “Highway Star” usa Sol-Sib-Do-Sib como acordes, no como notas individuales, en la primera parte de su estrofa. Otros riffs en pentatónica menor incluyen “Spoonman” de Soundgarden, “Naked” de Reef, “Outta Love Again” de Van Halen, “Kick Out The Jams” de MC5 (Mi5-Sol-La es I-bIII-IV de la escala de pentatónica menor), “Riverboat Song” de Ocean Colour Scene (sólo con las notas Si, Re y Mi), y “Rest In Peace” de Extreme, con su intro a lo Hendrix. “Little Miss River”, de Hendrix, tiene un riff que usa I-bIII-bVII. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS EN PENTATÓNICA MENOR Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Johnny Kidd & The Pirates “Shakin’ All Over” Heath (Kidd) single: (UK) HMV, 1960; (US) Capitol, 1960

“Shakin’ All Over” se adelantó a su tiempo tanto en el uso de un riff como en su sentido del espacio, lo cual era bastante inusual en las listas de éxito en una época en las que muchos discos presentaban unas cuerdas acarameladas y voces femeninas de fondo en los estribillos. El riff principal es una frase descendente en la escala de Mi Pentatónica Menor, aprovechando el hecho de que todas las notas de esta escala (Mi-Sol-La-Si-Re) son cuerdas al aire en la guitarra. El riff se toca en primera posición, con “pull-offs” de las notas pulsadas hacia las cuerdas al aire [el “pull-off” es la técnica de tocar una nota pulsada sobre un traste y retirar el dedo mientras sigue sonando para dejar sonar la cuerda al aire o pulsada con otro dedo sobre un traste superior]. Después de la primera explosión, un riff en notas pentatónicas graves toma el control. Éste a su vez se toca más agudo y enmudeciendo las cuerdas una vez la voz ha entrado. La canción fue versionada de manera memorable por The Who en su álbum “Live At Leeds”. Artista: Título: Autor:

The Temptations “Get Ready” Robinson

49

Lanzamiento:

single: (UK) Tamla Motown, 1966; (US) Gordy, 1966

Tomado como un riff de bajo, “Get Ready” parece bastante directo: Un riff en Re Pentatónica Menor con el bajo a veces doblado por los metales. Pero la canción tiene una estrofa y un estribillo marcadamente contrastados: La estrofa tiene el riff, mientras que el estribillo tiene una secuencia de cuatro acordes en Fa Mayor (Fa, Sib, Sol Menor, Do), pasando James Jamerson (el bajista) a tocar una línea de bajo en la escala de Fa Mayor (FaSol-La-Sib-Do-Re-Mi), en series de corcheas. Las cosas se ponen más complicadas cuando se analizan en profundidad los arreglos del riff. El riff se ve acompañado por una parte de piano que parece estar tocando un acorde de Re Mayor sobre gran parte del riff, añadiendo terceras mayores sobre algunas de sus notas. Esto lleva a que las notas Fa# (tercera mayor del acorde de Re) y el Fa del “blues” (tercera menor) sonando muy próximas una a la otra. El puente (en el minuto 1:41) introduce la escala de blues en Re usando un La bemol. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Free “Wishing Well” Rodgers / Kirke / Yamauchi / Kossoff / Bundrick single: (UK) Island, 1972 álbum: Heartbreaker (UK) Island, (US) A&M, 1973

Sacada del último álbum en estudio de Free, “Wishing Well” fue uno de las canciones más “heavy” grabadas por la banda. En aquel momento el guitarrista Paul Kossoff estaba en un precario estado de salud y no toca en la pista, pero se le dio el crédito de la composición. Fue Rodgers el que hizo una imitación muy pasable de los aullidos de solo marca característica de Kossoff, haciendo pasar el sonido de la guitarra por un altavoz rotatorio Leslie. El riff en sí mismo es una escala Mi Pentatónica Menor descendente, dividido en dos partes: mi-re-si-la, si-la-sol-mi. Las primeras cuatro notas se repiten antes de descansar sobre un acorde de Sol5. Más adelante en la canción el riff se transpone a La Pentatónica Menor, cambiando la digitación saltando a otra cuerda. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Free “The Stealer” Frasier / Rodgers / Kossoff single: (UK) Island, 1970; (US), A&M, 1970 álbum: Highway, Island/A&M, 1970

“The Stealer” es un ejemplo perfecto de riff de notas individuals en La Pentatónica Menor. Se divide en tres partes: Hay La-Sol-La en el bajo, luego un Do-La y se sube una octava hasta La, y finalmente una nota deslizada de Do a Re, con el Re al aire tocado también. Doblar una nota pulsada con la misma nota en una cuerda al aire era una de las características de la forma de tocar la guitarra de Paul Kossoff. El riff tiene un ritmo muy efectivo (puntuado por el típico bajo a pasos largos de Fraser), cambios inesperados de dirección, y una cierta resonancia. Está grabado en estéreo o en pistas duplicadas. Escucha los rellenos añadidos durante la estrofa. El riff continúa, pero su efecto se ve alterado por los acordes agudos de

50

guitarra que se le añaden encima, que le añaden una nueva dimensión. El regundo riff de acordes de esta canción usa los acordes I-IV-bVII-IV. Otros riffs de Free en pentatónica menor incluyen “Mr Big”, con su memorable acorde de Mi menor séptima. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Free “Heartbreaker” Rodgers álbum: Heartbreaker, Island/A&M, 1973

Del mismo álbum que “Wishing Well”, la pista que le da título (no confundir con la homónima de Led Zeppelin) hace un buen uso de una potente escala de Re Pentatónica Menor grabada en varias pistas. El punto interesante de las notas es la forma en la que el riff comienza no en el Re, sino en el La, y sube por la escala la-do-re-fa-sol-la, antes de bajar hasta Re. En otras palabras, la nota base de la escala se desplaza hasta la mitad del riff. El tiempo también tiene un papel significativo: el riff comienza en el segundo tiempo de un 4/4 lento, y llega al Re en el segundo compás, pero el fraseo hace que el riff suene más como un compás de ¾ y uno de 5/4 más que dos compases de 4/4. El ritmo lento es típico de Free, aunque las guitarras gruesas y el sonido ambiental le dan mayor impacto que a otras de sus primeras canciones. Compara este riff con “Love Like A Man” de Ten Years After (Si-Re-Re#-Mi-Re-Si-Reb-Sol-Mi) que está un tono más alto y tiene el mismo patrón de digitación con la nota raíz en el quinto traste y en el centro. El riff se usa durante toda la estrofa. Otras canciones relevantes de Free para comparar son “The Hunter”, que tiene un riff en Sol pentatónica menor con un acorde de Sol Mayor en el tercer tiempo de cada compás de Sol de vez en cuando, lo cual hace que suenen como Cream – y “I’ll Be Creeping”, en la que la primera parte del riff está en Si pentatónica menor, pero la segunda parte es un acorde mayor con un “hammer-on” (martilleo con los dedos) de Re a Re#. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Temptations “Ball Of Confusion” Whitfield / Strong single: (UK) Tamla Motown, 1970; (US) Gordy, 1970

La mayor parte de este libro trata sobre los riffs en el rock, pero los riffs son también una característica fundamental en el soul, funk y R&B. “Ball Of Confusion” nos revela todo lo que se puede hacer con la idea de un riff en pentatónica menor contrastándolo con la armonía de una escala mayor. Es una típica canción de Norman Whitfield con un “Groove”, con un riff repetitivo del bajo de dos compases en Do pentatónica menor, el cual se agita por debajo de la armonía de Do Mayor. Por encima, las guitarras añaden extraños adornos con eco, lo cual se nota especialmente en la dramática intro (con la voz de David Edwards contando los tiempos de entrada – y si escuchas con auriculares podrás oír los amplificadores zumbando de fondo). Los metales añaden ocasionalmente el clásico floreo jazzístico. De vez en cuando hay un puente arpegiado que usa Do, Fa y Sol, con un pegadizo enlace a lo James Brown. Pero el impulso rítmico del riff es incesante. La música puede ser sencilla gracias al inteligente reparto de la letra entre las voces bien diferenciadas del grupo.

51

La lección que hay que aprender aquí es que un riff colocado en el bajo no choca con las voces de la forma en que lo haría si estuviera en un tono más agudo en la guitarra. Whitfield y Strong usaron ideas similares para riffs, sacándolas de las notas I, III, IV y bVII de la pentatónica menor, en canciones como “Psychedelic Shack”, “You Make Your Own Heaven And Hell Right Here On Earth”, y “Papa Was A Rolling Stone”. Un pariente lejano de este tipo de riffs en pentatónica menor en el bajo aparece (de manera improbable) en “Get Myself Arrested” de Gomez, “Daybreak” de The Stone Roses (en el bajo), “White Palms” de Black Rebel Motorcycle Club y en “Middle Man” de Living Colour, la cual está en Do Menor, pero tiene Si y Sib en el riff. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Black Sabbath “The Warning” Iommi / Butler / Ward / Osbourne álbum: Black Sabbath, Vertigo/Warners, 1970

Toni Iommi encontró sus propias variaciones sobre los riffs en pentatónica menor habituales en el hard rock de finales de los 60. El álbum de debut de los Sabbath tiene “The Wizard” (En La pentatónica menor, con cambio de semitono de La5 a Sib5 en la estrofa), “Behind The Wall Of Sleep” (La pentatónica menor, con un riff que pasa de La5 a Si5 en el puente), “Evil Woman” (Centrado en Sol con la tercera y séptima bajadas un semitono que derivan del blues), y éste “The Warning”, con su riff de Re-Fa (I-bIII). “The Warning” usa una estructura muy popular en la época: coge una secuencia de 12 compases – toca cuatro riffs en la nota base de la tonalidad, dos riffs subidos un intervalo de cuarta, dos riffs en la nota base de la tonalidad y luego, donde entraría el acorde V en el compás nueve, añade algo distinto. Ocasionalmente los riffs se transponen subiéndolos un intervalo de cuarta, o como en “Evil Woman”, una sexta. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Stokes “Alone, Together” Casablancas álbum: Is This It, Rough Trade, 2001

Como se podia esperar de The Stokes, aquí tienes un riff en La Pentatónica Menor presentado en un estilo musical muy distinto al Hard Rock. La new wave neoyorquina del nuevo milenio. El riff de un solo compás se toca sólo cuatro veces, lo que sólo ocupa diez segundos, y ya entramos en la primera estrofa. Vuelve a aparecer dos veces después de dos frases de la letra, y luego cuatro veces tras las dos siguientes. Durante el estribillo, la guitarra que estaba haciendo el riff sigue la melodía de la voz, mientras la otra guitarra toca acordes a tiempo de corcheas. Cuando el riff está sonando no es doblado ni por la segunda guitarra ni por el bajo, así que el arreglo tiene más espacio para respirar. Sobre el minuto 1:45 se oye el riff con un acorde de La Menor, haciendo más evidente la tonalidad menor. Escucha el solo de guitarra minimalista hacia el final. En el minuto tres el riff aparece dos veces más antes de que la canción termine de repente. No hay intención de usar el riff para hacerte menear la cabeza.

52

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The White Stripes “Expecting” J White / M White álbum: White Blood Cells, Sympahy For The Record Industry/V2, 2001

Otra banda que recibió mucha atención por parte de la prensa en 2001 fueron el dúo de Detroit The White Stripes, posiblemente el primer “Power Dúo” de Rock – ya que no tienen bajista. Jack White es un hombre enamorado del sonido de la guitarra eléctrica. “Expecting” suena como un grupo de garaje intentando tocar como Black Sabbath. El riff principal, tocado en quintas, usa las notas I, bIII y bVII de la pentatónica menor (Re-Fa-Do) y lo transpone bajándolo un intervalo de cuarta a La (La-Do-Sol). La idea de los Stripes de grabar lo más “en directo” posible es evidente en las encantadoras desviaciones en el tempo. Aquí no se usan pistas de metrónomo…

11. El riff de escala de blues. Hay una variación importante de la pentatónica menor, conocida como escala de blues. Esta se crea cuando se añade la quinta disminuida entre la cuarta y la quinta. Esta es la nota de la cual se habló en el apartado del tritono en la sección 1 de este libro. Aquí tienes dos escalas de blues, en La y en Mi:

Las notas en La son la-do-re-mib-mi-sol. Al tocar solos, la nota adicional (mib) se oye a menudo cuando el re se sube un semitono con un “bending” de la cuerda, pero también se puede tocar pulsando la cuerda como una nota más. Añádesela a la escala pentatónica menor si quieres darle un poco más de colorido a tu riff, o si quieres tener un paso por semitonos más. La quinta disminuida es un ejemplo de lo que se conoce como una nota cromática de paso. La palabra “cromática” tiene que ver con el color, lo que en términos musicales quiere decir que es una nota que normalmente no percenece a una escala (en este caso, una pentatónica menor). Junto con la pentatónica menor, la escala de blues es otra que se puede encontrar en el rock por todas partes. “One Last Cold Kiss” de Mountain tiene un riff en la escala de blues en La, con la estructura a1,a2, a1, a3, con la quinta disminuida alcanzada mediante “bending”. “Leg Of Lamb” de The Queens Of The Stone Age, tiene un “bending” desde Lab a La, con un Re grave sonando por debajo del Lab (un tritono), y luego concluye con la parte inferior de la escala de blues en Re. “Rat Salad” de Black Sabbath es una especie de solo de batería a lo “Moby Dick” basado en la escala de blues de Sol (sol-sib-do-reb-re). “Life In The Fast Lane” de The Eagles comienza con un riff en la escala de blues en Mi que aprovecha muy bien una variación sobre la idea original.

53

GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE ESCALA DE BLUES Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Cream “Sunshine Of Your Love” Bruce / Brown / Clapton álbum: Disraeli Gears, Reaction (UK)/Atco (US), 1967 single: (US) Atco, 1968; (UK) Polydor, 1968

Cream fueron el “Power Trio” original, uniendo riffs influenciados por el blues a todo volume con improvisaciones en directo y las poéticas letras de Pete Brown. El riff de “Sunshine Of Your Love” se convirtió en uno de los más tocados del rock: se basa en una escala de blues en Re (re-fa-sol-lab-la-do) y termina con una frase en re-fa-re que suena por encima o por debajo el riff, dependiendo en qué parte de la canción. Después de su frase inicial en notas individuales, el primer re-re-do-re se convierte en acordes de séptima dominante. Este es un buen ejemplo de cómo se puede armonizar parcialmente un riff de notas individuales. Durante la estrofa, el riff en Re se toca cuatro veces antes de transponerlo todo a sol. La suave distorsión de la pastilla delantera de Clapton es la guinda del pastel. Cream eran una de las bandas favoritas de Hendrix. En el álbum en directo Live At The Winterland se oye a Hendrix lamentarse (con una voz que deja claro que estaba colocado) de que Cream se separan, como forma de presentar su versión de Sunshine. “No es que diga que somos mejores que ellos (risa), pero nos gusta hacerla a nuestra manera, que es una especie de improvisación instrumental…”. En ese momento, The Experience atacan con Sunshine, más rápida que la original, y Jimi hace su habitual pequeño milagro de mantener el riff mientras se las apaña para intercalar retazos de la melodía de la voz. Consíguela… Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Heartbreaker” Plant / Page / Jones / Bonham álbum: Led Zeppelin II, Atlantic, 1970

Originalmente abría la cara B del vinilo Led Zeppelin II. “Heartbreaker” es un ejemplo clásico de sacarle todo el jugo posible a un riff mediante la transposición. Usa un riff en escala de blues en La de dos frases de un compás, la segunda tiene cuatro semicorcheas, en lugar de un solo La. El riff se transpone después a Si y vuelve a La, y en el puente se transpone a Do, Re y Mi por turnos. El efecto de estas transposiciones en rápida sucesión es una excitación creciente que culmina en la repentina parada en Mi. El riff se refuerza con el bajo de Jones pasado a través de un altavoz rotatorio Leslie. “Heartbreaker” es un tema de hard rock muy imaginativo. Si lo comparas con temas parecidos del Physical Graffiti, es notable cuántas ideas hay apiñadas en este tema tan anterior. Por ejemplo, hay varios otros riffs después del solo de guitarra, uno de los cuales está basado en la escala la-do-do#-sol-fa#-mi, antes del retorno del riff original. Artista: Título: Autor:

Led Zeppelin “Bring It On Home” Page / Plant / Dixon

54

Lanzamiento:

álbum: Led Zeppelin II, Atlantic, 1970

A veces la cuestión no es solamente lo bueno que es el riff que tienes, sino cómo de bien lo introduces. “Bring It On Home” puede ser en parte un “préstamo” del repertorio del Blues, pero Led Zeppelin no le deben nada a nadie del auténtico dramatismo con el que comienza la sección central con el estallido de la armónica y las explosivas primeras series de este riff en escala de blues en Mi. Las notas básicas son las de Mi Pentatónica Menor, con la quinta disminuida del blues entrando en “bending” desde el La. El riff también contrasta muy inteligentemente la tercera bemol del blues (Sol) con la tercera mayor (Sol#). Es también un buen ejemplo de cómo armonizar un riff, ya que Page lo dobla dos octavas hacia arriba – en la película The Song Remains The Same puedes ver claramente a Page armonizando el riff varias octavas y una tercera por encima de la línea del bajo. Las partes vocales usan una progresión bIII-IV-I. Para otros ejemplos de un riff con acordes IbIII-IV, escucha “Cradle Rock” de Rory Gallagher, “Higher Ground” de Red Hot Chili Peppers, “Spread Your Love” de Black Rebel Motorcycle Club y “Spirit In The Sky” de Norman Greenbaum. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Fleetwood Mac “Oh Well (Part 1)” Green álbum: Then Play On, Reprise, 1969 single: (UK) Reprise, 1969; (US) Reprise, 1970

Antes de que sufrieran su metamorfosis a mediados de los 70, los íconos del AOR con armonías de la Costa Oeste y estribillos de platino, hubo otros Fleetwood Mac, de los que se habla en un tono más reverencial por parte de la gente que compraba sus discos a finales de los sesenta – cuando, en algún momento, se dijo que vendían mucho más que The Beatles y rivalizaban con Led Zeppelin en las encuestas. Esta fue la primera formación de la banda, una formación con tres guitarras orientada hacia el blues encabezada por Peter Green. Fue Green el que hizo de Fleetwood Mac una banda para recordar. No sólo tenía buena voz para el blues, sus solos tenían una delicadeza que podía compararse con la de Beck, Clapton, Kossoff o Page. Su sensibilidad característica se puede oír en canciones como “Need Your Love So Bad”, “Love That Burns”, “Black Magic Woman” (en tono menor, posteriormente popularizada por Santana), y el éxito “Albatross”. Pocas bandas han tocado de manera tan poética como Fleetwood Mac en estas canciones. Su mejor álbum es Then Play On, del cual se ha seleccionado “Oh Well”. El ritmo con “shuffle” sugiere que podría haberse compuesto con guitarra acústica, y posteriormente se hicieron los arreglos para la banda. El “feeling” ligeramente africano del ritmo era algo que le salía muy bien a Fleetwood Mac, y recuerda a la percusión exótica de The Who en “Magic Bus” y a la de Santana. El primer riff entra con guitarra acústica y es doblado por la eléctrica y el bajo. Se compone de cuatro frases sacadas de la escala de blues en Mi, comenzando con Mi Pentatónica Menor, y luego introduciendo notas adicionales en la escala. El segundo riff es un riff de notas individuales con cambio de tono de Re a Mi. El tercer riff usa las notas I-

55

bIII-bVII y culmina en una escala ascendente. Hay una duplicación considerable de las guitarras en toda su duración. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Aerosmith “Walk This Way” Tyler / Perry álbum: Toys In The Attic, CBS/Columbia, 1975 single: CBS/Columbia, 1975

Las virtudes de este clásico riff, posteriormente reciclado por Run DMC en su versión a finales de los ochenta, no están tanto en su elección de las notas (escala de blues en Mi: mi, sol, la, sib y si) o en la bajada de una octava de Mi a Mi, sino en su ritmo (breves y rápidas frases) y los rudos toques de guitarra apagada que lo salpican. El rasgo más distintivo de la canción desde el punto de vista armónico es que el estribillo está en Do Mayor y usa un cambio de Do a Fa, pero el riff y los estribillos están en Mi Mayor. El primer solo es en Do también, de aquí el “shock” del abrupto cambio de vuelta a Mi Mayor en el minuto 1:23. Hacia el final de la canción, en el minuto 2:43 hay otro cambio de vuelta a Mi. El riff se ve investido de insinuaciones adicionales, ya que la letra presenta la aparición del riff con la frase “like this” (¡Así…!). Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Van Halen “Jamie’s Cryin’” E Van Halen / A Van Halen / Anthony / Roth álbum: Van Halen, Warners, 1978 single: (US) Warners, 1978

El álbum de debut de Van Halen está dominado por la guitarra de Eddie Van Halen, especialmente su destreza en los solos y en el “tapping” (martillear las cuerdas para hacerlas sonar sobre el mástil) que se hace evidente en canciones como “Eruption”. Pero hay también presentes algunos riffs muy potentes: por ejemplo, miles de bandas han versionado “You Really Got Me”, pero Van Halen proporcionan una versión bastante curiosa de su riff de acordes en su versión del clásico de The Kinks (fue también su single de debut). “Jamie’s Cryin’” presenta un riff de notas individuales que baja por la escala de blues en Mi (usando las notas mi, sol, la y sib) y una variación con un acorde de Mi7 en una digitación muy hábil en la que el Re y el Si se doblan con cuerdas al aire. La sonoridad de este acorde se aumenta por la configuración de phaser y distorsión del amplificador de Van Halen. Fïjate cómo las cuatro notas descendentes se desplazan una corchea hacia adelante durante la variación (minuto 0:12), y en la figura de arpegio en tresillos en el minuto 0:33 cuando se dice en la letra “so sad”. Este tipo de arpegios en tresillos siempre da amplitud en un riff de notas individuales. Puedes crear variaciones en un riff moviendo algunas notas hacia adelante o hacia atrás un tiempo de negras, o parte de un tiempo de negras. El riff es la base para el solo de guitarra, sobre el minuto dos, donde Eddie incluye un aullador “bending” casi vocal en el minuto 2:02.

56

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “Fire” Hendrix álbum: Are You Experienced?, Track/Reprise, 1967

Y ahora, otro riff joya de la corona del príncipe de la Stratocaster. La sabiduría de hoy sobre la maestría de la obra guitarrera de Jimi se ocupa de técnicas de guitarra “visibles” e “invisibles”. Una técnica de guitarra visible es aquella de la que la gente se da cuenta, como tocar cientos de notas en un segundo, jugar con la palanca de vibrato para hacer ruidos descendentes, o tocar con la guitarra colgada a la espalda. Una técnica invisible es aquella que la gente nota si la haces mal, pero no se dan cuenta de ella cuando se hace correctamente. En esta categoría entra el apagado de las cuerdas. A los elevados volúmenes a los que Hendrix tocaba, tenía que ser muy bueno en el apagado de las cuerdas. Una guitarra altamente amplificada es una bestia difícil de domar. Tenía que adaptar la posición de los dedos sobre los trastes para mantener el sonido de algunas notas y apagar el de aquellas no deseadas al mismo tiempo. Esta técnica era necesaria en una canción como “Fire”, porque el riff es una escala de blues en Re en la posición décima, comenzando por la quinta disminuida (Lab), pero tocada en octavas sobre las cuerdas quinta y tercera. Apagando las otras cuatro cuerdas, Hendrix se las apañaba para golpearlas todas juntas y hacer que sólo sonase la octava (las otras le proporcionaban un sonido percusivo). El riff en sí tiene cuatro compases. La frase de octavas aparece en los compases 1 y 2. Los compases 3 y 4 usan las notas La-Do-Re dos veces – esta pequeña frase también sirve de apoyo a la estrofa (A Hendrix le encantaban las octavas. Puedes oírlas en “Purple Haze” y en “51st Anniversary”). Fíjate que Hendrix transpone los acordes del estribillo subiéndolos un tono para los dos solos de guitarra, pero no transpone el riff. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “Voodoo Chile (Slight Return)” Hendrix álbum: Electric Ladyland, Track/Reprise, 1968 single: (UK) Track, 1970

Incluso en este arreglo tan breve de hard rock, “Voodoo Chile” revela sus orígenes de blues. Los guitarristas de rock están familiarizados con el formato de tres acordes en doce compases, pero hay cantidad de canciones de blues que nunca se apartan de su acorde inicial. Puede que no tenga la misma definición que algunos de los riffs propios de Hendrix, pero la idea básica del acompañamiento de guitarra aún puede considerarse un riff. Hendrix divide las cuerdas del acorde de Mi, creando una línea de bajo ascendente con una tercera menor mi-sol-mi, un golpe de armonía cada vez que golpea las notas pulsadas del acorde, una cuarta estridente de las dos cuerdas agudas al aire, y un “lick” de solo de escala de blues al final del compás. Hace muchos cambios sutiles rítmicos y tonales a esta idea de un solo compás. La versión más larga de “Voodoo Chile” deja más patente los elementos de blues. Si te gusta Hendrix en esta vena, busca la que, en mi opinión, es su blues más

57

profundo; “Hear My Train A ‘Comin” – escucha la versión en directo del álbum Jimi Hendrix Concerts. El “boom” del blues británico produjo muchas canciones con este tipo de riff, por ejemplo “Mistreated” de The Groundhogs, con su deuda evidente a “Catfish Blues” de Muddy Waters. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Lenny Kravitz “Are You Gonna Go My Way” Kravitz / Ross single: (UK) Virgin, 1993 álbum: Are You Gonna Go My Way, Virgin, 1993

Puede que éste no sea el riff más original del mundo, pero desde luego acertó en el sitio justo para mucha gente, incluidos guitarristas, cuando se convirtió en uno de esos riffs que hay que aprender a tocar casi por obligación. Además aquí hay también algunas cosas útiles que aprender sobre los arreglos. El riff principal está en la escala de blues en Mi, llegándose al Sib con un “bending” desde el La. El riff tiene dos compases, con el compás 2 como frase de respuesta que acaba con una cuarta estridente (Re-Sol) sobre las dos cuerdas más agudas. Fíjate que dado que no hay ningún Sol#, el acorde que se sugiere es Mim7, no el acorde “Hendrix” de Mi7#9. Cuando llega la voz, dicha cuarta desaparece del riff (hubiera estorbado a la letra). El primer toque elegante es una transposición del riff de Mi menor a Sol menor. El riff encuentra su camino para volver a bajar mediante unas acentuadas notas cromáticas. La frase de gancho de la letra se ve apoyada por un breve riff de acordes en la parte alta del mástil usando un cambio por tonos de Mi a Re y de vuelta a Mi, y luego una tercera menor de Mi a Sol a Mi. Una secuencia de acordes en modo mixolidio de Mi, Re, La se usa para el solo de guitarra. Cuando hayas absorbido todo lo que tiene la parte de guitarra, tómate tu tiempo para escuchar la sección rítmica. La batería y el bajo proporcionan el acompañamiento adecuado para darle al riff su ritmo “saltarín” máximo, así que fíjate donde el bajo se deja notas, por ejemplo. Otra canción de Kravitz, “Rock And Roll Is Dead”, tiene un riff que usa la escala de blues en La (la-do-re-mib-mi-sol), y comienza con un acercamiento cromático hacia el La mediante Sol y Sol#; y durante el solo de guitarra el riff se transpone hacia arriba un intervalo de cuarta hasta Re. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Kingdom Come “Living Out Of Touch” L Wolff / M Wolff álbum: Kingdom Come, Polydor, 1988

Kingdom Come levantó una polvareda en los círculos heavy rock con su álbum de debut a finales de los 80, con su audaz intento de recrear el sonido de Led Zeppelin. “Living Out Of Touch” es un tema de hard rock medio decente que comienta con un riff en La pentatónica menor con la estructura a1, a2, a1, a3, con el cuarto compás (a3) introduciendo la quinta disminuida de la escala de blues. Por debajo, el bajo se mueve desde La a Sol. La estrofa en

58

su mayor parte se mueve por un cambio de La Menor a Fa, con un relleno bien colocado de cuatro notas para despertar a cualquiera que esté dormido en la última fila. Durante el solo de guitarra los acordes de la estrofa se transponen a Si Menor – Sol, y más tarde a Do# menor – La. Hacia el final, el primer riff se transpone subiendo un tono hasta Si. La mejor parte es el segundo riff, que aparece en la coda. Este usa la, sib, si y re de la escala de blues en Mi, con la séptima bajada de Re muy machacada por la repetición. Junto con la batería muy “Bonhamesca” el efecto es bastante bueno, a la manera Zeppelin. Un riff similar en la misma tonalidad se puede oír en “Midnight Moses” de Alex Harvey Band (en el álbum “Framed” en 1973, y en “Last Goodbye” de Jeff Buckley.

12. El riff de pentatónica mayor Existe también una forma mayor de la escala pentatónica con la que puedes crear riffs. Sus notas en La son La-Si-Do#-Mi-Fa#. Aquí la tienes en las tonalidades de La y Mi:

Fíjate que las tres primeras notas están separadas entre ellas por un tono. Esta escala está formada por las notas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la escala mayor corriente. Así que cuando tocas un riff basado en la pentatónica mayor sobre un acorde mayor de fondo no vas a obtener el mismo sonido “duro” que te da la pentatónica menor. Esto es porque ninguna de estas notas son notas de “blues”, están todas dentro de la armonía y por lo tanto encajan. Si intentas usar esta escala sobre acordes menores en La Menor suena bastante horrible. La escala pentatónica mayor es buena para riffs que son alegres y rápidos. Era muy popular en el rock and roll de los 50, y se presta a ritmos de 12/8 o ritmos en tresillos, y también a riffs arpegiados usando La-Do#-Mi-Fa# y hasta la octava del La. Como la pentatónica menor, esta escala también tiene una variante “blues” donde se añade la tercera menor a la escala (Do), lo cual nos da La-Si-Do-Do#-Mi-Fa#. Suede usaron esta variante en “Elephant Man” en Mi (usando Mi-Fa#-Sol-Sol#-Si-Do#, y transponiendo el riff un tono hacia arriba hasta Fa# para el último estribillo). Otros riffs relacionados incluyen “Thunderwing” (en La), “Beltane Walk” y “Baby Boomerang” (ambas en Mi), de T-Rex, “Walk Of Life” de Dire Straits, “The Walk” de Jimmy McCracklin” y “Ride a Pony” de Free (el riff que hace mi-sol-sol#-si-do#-mi), donde el riff de blues se transpone a La en la estrofa. “TVC15” de David Bowie tiene un riff en pentatónica mayor que consiste en una frase ascendente con un “hammer-on” sobre la tercera al final, sobre un cambio de acordes I-VI.

59

GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE PENTATÓNICA MAYOR Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “Spanish Castle Magic” Hendrix álbum: Axis Bold As Love, Track, 1967

“Spanish Castle Magic” es un gran ejemplo de cómo escribir un riff, por varias razones. Para empezar, no se han escrito tantos grandes riffs de rock en la escala pentatónica mayor como en la pentatónica menor. Hendrix escribió este en Mi, siendo sus notas principales el Mi de la sexta cuerda al aire, y el Do# y el Mi de la siguiente octava. Rellena el espacio musical tocando un intervalo de cuarta de Si-Mi con las dos cuerdas agudas al aire, con el “si” probablemente doblado por la tercera cuerda pulsada sobre el cuarto traste para conseguir mayor resonancia. Para el estribillo, en lugar de regresar al riff en Mi, Hendrix lo transpone un intervalo de cuarta hacia arriba hasta La, dos veces, antes de regresar al riff en Mi. Esta transposición inesperada crea una emoción gratificante y alegre. El riff tiene otra transposición, un tono hacia arriba hasta Fa#, donde se le da una forma simplificada para el solo de guitarra. La otra característica de este riff es el uso de cuartas como quintas invertidas durante las estrofas, haciendo como si Hendrix hubiese bajado la afinación de repente para conseguir notas que parecen tan graves. Los primeros dos acordes de esta estrofa son quintas, pero las dos siguientes son cuartas (en 0:17 y 0:26 en la primera estrofa). La elección de notas hace que parezcan más graves de lo que son. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Temptations “My Girl” Robinson / White single: (US) Gordy, 1964; (UK) Stateside, 1965 álbum: Temptations Sing Smokey, Tamla, 1965

Tras varios años de cocer a fuego lento, 1964/65 fue cuando la Motown llegó a hervir en las listas de éxitos. Uno de los primeros grandes éxitos de la compañía fue esta suave canción de amor, escrita por Smokey Robinson como reflejo para “My Guy”, y cantada impecablemente por David Ruffin, una de las cinco voces de The Temptations. No se hacían los arreglos de los discos de la Motown alrededor de los riffs de guitarra, y cuando los hay, normalmente tienen un papel más secundario que en el rock. Pero de vez en cuando la guitarra contribuye a crear una figura con “gancho”, como en “Something About You” de The Four Tops, y aquí en “My Girl”. La estrofa funciona con un cambio de I-IV en Do (Do-Fa), y sobre éste, la guitarra toca una frase en Do pentatónica mayor (do-re-mi-so-la-do) y luego una similar en Fa (fa-sol-la do-re-fa). En la última estrofa la canción se modula a Re mayor, así que la figura sube también un tono. La guitarra es destacadamente limpia y brillante en la primera estrofa, pero se baja en la mezcla para la segunda estrofa cuando las cuerdas toman el control.

60

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Marmalade “Radancer” Nicholson single: (UK) Decca, 1972; (US) London, 1972

Al igual que cuando obtuvieron el número uno con su versión de “Ob-la-di-ob-la-da” de The Beatles y que cuando estuvieron entre el “Top Ten” en Estados Unidos con “Reflections Of My Life”, Marmalade también tuvo el placer de saber que su single “I See The Rain” fue uno de los discos favoritos de Hendrix de 1967. “Radancer”, de 1972, suena como una imitación de T-Rex, que por entonces dominaban las listas – en especial parece que imitan “Telegram Sam”, que había sido número uno en enero de ese año, aunque la voz debe algo a The Beach Boys. El riff es una figura de dos compases que usa una secuencia de I-VI-V (La-Fa#-Mi) en La Mayor en las cuerdas graves. El segundo compás es una variación rítmica de la primera. Durante la estrofa el riff se transpone un intervalo de cuarta hasta Re, mientras que se usa otra figura cuando la estrofa de 12 compases pasa por el obligatorio acorde de Mi. Por desgracia, la canción en sí no supera el riff. Pero esos 15 segundos de inicio son exquisitos, con un sonido de guitarra de rock and roll funky. Quizás alguien algún día la samplee. “Ride With A Swan” de T-Rex tiene un riff similar en pentatónica mayor sobre las dos cuerdas agudas (en Lab, con una cejilla en el cuarto traste). “DOA” de Van Halen, tiene una versión bajada de tono, más heavy que la idea de “Radancer”. La intro de “No Matter What” de Badfinger, y “Gudbuy T’ Jane” de Slade invierten la dirección de la idea V-VI-I sobre un acorde de La. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Roxy Music “Street Life” Ferry single: (UK) Island, 1973 álbum: Stranded, Island (UK); Atco (US), 1973

Los primeros álbumes de Roxy Music estaban muy lejos de la sofisticación de su producción de los ochenta, como Avalon. Las extrañas letras cantadas por Ferry en un estilo casi de “crooner” se superponían a las estructuras y partes igualmente raras y caprichosas que aportaban Brian Eno y Phil Manzanera. La guitarra de Manzanera mostraba su falta de formación en el típico blues-rock de la época, una limitación que se volvió a favor de su creatividad. El riff de “Street Life” aparece durante toda la estrofa. Consiste en notas sacadas de una escala pentatónica mayor en Sib (sib-do-re-fa-sol) tocado sobre la secuencia de acordes SibMib-Lab-Fa. La nota inicial Sib del riff se mantiene sobre los tres primeros acordes y las otras notas se tocan sobre el Fa. Manzanera así evita que la atención se aparte de la letra porque la subida de notas entra cuando Ferry está entre frases. Un trabajo de equipo inteligente. La cuarta vez hay un “do” extra. En el minuto 1:25 Manzanera transpone y altera su figura, comenzando en Reb, para llevarnos a la siguiente estrofa. Es un bonito ejemplo de

61

interpretación de partes, donde la parte de guitarra complementa todo el arreglo, en lugar de acaparar el centro de atención. Un riff puede ser parte del acompañamiento y aún así ser un “gancho”.

13. El riff de escala mayor La escala mayor ha sido la base de la mayor parte de la música occidental desde hace unos cuatro siglos. Consiste en siete notas organizadas en la siguiente secuencia de intervalos: tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono. En trastes esto es 2-2-1-2-2-2-1 (a lo largo de una misma cuerda). Las notas de la escala mayor en Do son do-re-mi-fa-sol-la-si. Los espacios de semitono coinciden, por supuesto, con el paso de “mi” a “fa” y de “si” a “do”, donde no hay ningún “sostenido” ni “bemol” intermedio (aunque a veces, por ejemplo, según la tonalidad que se esté usando, se pueda decir “mi#” para hablar del fa, o “dob” para hablar del si). Si iniciamos la escala mayor en otra nota que no sea el “Do”, tendremos que incluir algún sostenido o bemol para preservar el patrón. Así, en la escala de Mi Mayor hacen falta cuatro sostenidos (mi-fa#sol#-la-si-do#-re#). Aunque no es tan popular para los riffs como las pentatónicas, la escala de blues, o el modo mixolidio, la escala mayor es un punto de referencia musical fundamental. De hecho, dado que no se usa tan a menudo ofrece la oportunidad de hacer que los riffs suenen distintos a los que tocan la mayoría de bandas de rock. Por ejemplo, escucha canciones como “Walla Walla” de The Offspring, el riff de entrada de “Fat Lip” de Sum 41, o “Barely Legal” de The Strokes, donde las notas de la escala de sol mayor se tocan en la intro sobre acordes de Sol y Do. “Born In The USA” de Bruce Springsteen tiene un motivo de tres notas al teclado, Mi, Fa# y Sol#, de la escala de Si Mayor (la cuarta, quinta y sexta), que luego se oye sobre un acorde de Mi Mayor. Otro enfoque de uso de la escala mayor, aprovechado por The Smashing Pumpkins en canciones como “Mayonaise”, es armonizar la escala mayor en quintas y hacer riffs con esas quintas. Esto crea efectos interesantes como la aparición de quintas sobre la tercera mayor y la séptima mayor en lugar de la tercera y la séptima del blues, bajadas un semitono. Un riff de escala mayor puede ser más fácil de cantar encima que riffs basados en otras escalas. Génesis hizo un riff de cuatro notas a partir de las cuatro primeras notas de la escala de Sol Mayor en “Follow You, Follow Me”, que se convirtió en la melodía del estribillo. Cuadro: Comparación de escalas – Aquí tienes las escalas mayor, pentatónica mayor y menor y escala de blues – Todas en Mi:

62

Se puede deducir del cuadro que las cuatro escalas contienen como notas comunes el Mi y el Si (E y B). La pentatónica mayor es una versión abreviada de la escala mayor, prescindiendo de las notas 4 y 7. La pentatónica mayor, comparada con la menor, tiene la tercera y la séptima bajadas medio tono. La escala de blues añade como nota adicional a la pentatónica una quinta disminuída. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE ESCALA MAYOR Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Them (con Van Morrison) “Here Comes The Night” Berns single: (UK) Decca, 1965; (US) Parrot, 1965 álbum: Them, Decca/Parrot, 1965

El cantante Van Morrison se hizo famoso al principio con la banda Them, prestando su voz a éxitos como “Baby Please Don’t Go”, y “Here Comes The Night”. Sobre el cambio inicial de Mi a La se toca un riff de cinco notas que debe algo a Duane Eddy. Está en tonos graves de la guitarra con un sonido ligeramente a “madera”, y usa las notas si-mi-si-do#-la (derivada de Mi mayor). La quinta vez, se introduce una variación para que encaje sobre el acorde de Si que conduce a la estrofa, con su cambio de ritmo. Un pariente lejano de este riff aparece en “Born To Run” de Bruce Springsteen. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Four Tops “I’m In A Different World” Holland / Dozier / Holland single: (US) Motown; (UK) Tamla Motown, 1968 álbum: Yesterday’s Dreams, (US) Motown, 1968 (UK) 1969

Este single de The Four Tops, el último compuesto por el equipo Holland / Dozier / Holland, presenta destacables cambios de tonalidad y algunos hermosos acordes de guitarra. Pero el aspecto en el que nos tenemos que centrar aquí es el riff de guitarra de dos compases que aparece en el puente en el minuto 0:37, en su mayor parte doblado por el bajo, y de nuevo en el 1:47 y en el 2:20. La escala es Sol bemol mayor con la séptima omitida, y el sonido de la guitarra es limpio. El riff se ve apoyado por una secuencia de acordes I-IV-VI en Sol bemol, (Solb-Dob-Reb, o si prefieres pensar en sostenidos, es Fa#-Si-Do#). La escala mayor es crucial aquí para que el riff transmita la emoción alegre y optimista de la letra.

63

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Amen Corner “Bend Me Shape Me” English / Weiss single: (UK) Deram, 1968 álbum: Around Amen Corner, Deram, 1968

Amen Corner fueron una banda de pop de los 60 cuyas canciones se caracterizaban por la suave voz de Andy Fairweather-Low. Esta canción estilo “Bubble Gum” con pinceladas de la Motown (que fue un éxito con The American Breed en 1967, y a la que rindió tributo Badly Drawn Boy en The Hour Of Bewilderbeast) recibe el impulso de un estupendo riff descendente que aparece en la intro y durante casi toda la estrofa. Las primeras cuatro notas son mi-do#-si-sol# - que podría haber salido de un riff de los 50 estilo “The Walk”. En lugar de ello, se termina con un La y un Fa#. La única nota que se omite de la escala de Mi Mayor es el Re#. El riff encaja sobre una progresión de acordes de Mi, Si, La, Fa#m. Tanto sobre el acorde Mi como el Si el riff se traslada a la nota que sugieren los relativos menores de estos acordes - Do#m y Sol# son los relativos menores de Mi y Si. El riff lo llevan el piano, el bajo y los metales para conseguir una interpretación de conjunto. Sobre el minuto 1:43 el riff lo tocan las trompetas. El consejo que se puede sacar de aquí es que debes probar a escribir un riff que pueda sonar a lo largo de una secuencia de acordes fuerte. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Status Quo “Paper Plane” Rossi / Young single: (UK) Vertigo, 1973; (US) A&M, 1973 álbum: Piledriver, Vertigo/A&M, 1973

Status Quo surgieron a la estela de la psicodelia, y llegaron al Top 20 con la ligeramente lisérgica “Pictures Of Matchstick Men”. Pero a principios de los 70 se habían convertido en una bestia del “boogie” de 12 compases con ocho brazos, cuatro cabezas melenudas, que vestía vaqueros y aporreaba Telecasters. En el contexto de un Top 20 dominado por Donny Osmond, David Cassidy y The Sweet, Status Quo fueron una bocanada de aire sudoroso. Los Quo no eran realmente una banda de riffs. No creían en los espacios de respiro, para empezar. Muchas de sus canciones presentaban la clásica figura del rock and roll shuffle VVI, que alterna la nota base + quinta con raíz + sexta con muy pocos y preciados espacios. “Paper Plane” se gana aquí su mención porque incluye una inteligente variante. El riff es un shuffle en Sib en el sexto traste, que dura dos compases. En el segundo compás, desde el tercer tiempo “offbeat”, tres corcheas aparecen (mib-re-do), y fluyen hasta el sib, que comienza el siguiente compás. Estas notas sugieren la escala de Si bemol mayor. La transición entre el patrón de boogie shuffle y estas tres notas es imperceptible – un buen ejemplo de una digitación magnífica.

64

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Queen “Bohemian Rhapsody” Mercury single: (UK) EMI, 1975; (US) Elektra, 1975 álbum: A Night At The Opera, EMI/Elektra, 1975

Este riff fue inmortalizado en la película “Wayne’s World”, en una secuencia en la que cuatro “freaks” rompen a sacudir la cabeza al ritmo de la guitarra de Brian May, pero algunos lectores recordarán aquel invierno de 1975 en el que “Bohemian Rhapsody” alcanzó una posición aparentemente indesbancable en el número uno de las listas británicas. A veces en un riff, la colocación lo es todo. El riff aquí aparece a mitad de la canción, tras la primera parte de ópera bufa, la cual termina con un acorde de Si bemol coronado por una aguda nota (cantada por Roger Taylor) tan alta que puede causar vértigo por la altura. Con un estallido, la banda entra tocando un riff de cuatro compases en Mi bemol. La tonalidad es inusual, ya que la guitarra no es muy dada a tonalidades bemoles como Mi bemol o Si bemol, donde la mayor parte de las cuerdas al aire son inservibles. Esto era consecuencia de que “Bohemian Rhapsody” había sido compuesta por Mercury al piano. Escribir un riff en una tonalidad poco amiga de la guitarra puede obligarte a que se te ocurra algo distinto, y a hacer un uso poco habitual de las cuerdas al aire. Cualquiera que haya intentado tocar ese riff a la guitarra se habrá dado cuenta de que no es cómodo para los dedos. Es también inusual porque se basa en la escala mayor y no tiene la séptima bajada un semitono que se usa tan habitualmente en el rock. El primer compás baja desde Si bemol hasta Sol, y luego asciende por la escala de Mi bemol (la única nota que falta es el Fa). El segundo compás tiene una variante que se detiene en la quinta, Si bemol. El tercer compás repite el primero. El compás cuatro transpone la idea del compás dos a Fa Mayor. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Jam “Going Underground” Weller single (UK); Polydor, 1980

The Jam no eran una banda de riffs. Debido a su original fijación por Pete Townshend, el enfoque de Paul Weller siempre era rítmico y basado en acordes, y después de todo ¿a quién le entran ganas de tocar riffs pesados en las cuerdas graves de una Rickenbacker? Como The Edge, pero por motivos distintos, Weller rechazó el vocabulario del héroe de la guitarra de los 70. Hasta su trabajo en solitario, a partir de mediados de los noventa, no empezó a tomar elementos (muy selectivos) del rock británico de la época 1968-1973. Aún así, desperdigados por toda la producción de The Jam, hay algunas figuras de guitarra memorables que pueden contar como riffs. “Going Underground” comienza con un riff a múltiples pistas que inicialmente pone en marcha la vieja idea del rock and roll de Re5-Re6. El giro inesperado es que el riff culmina

65

con una rápida frase de Re-Do#-Si – notas extraídas de la escala de Re mayor, cuando hubiéramos esperado un Do natural (la séptima de Re mayor, bajada medio tono). Este riff se usa en la primera parte de la estrofa antes del repentino cambio a Si Mayor para el resto de la misma. Este cambio de tonalidad alternante (que luego se desarrolla incluso más al subir hasta la tonalidad de Do# para el solo de guitarra y el estribillo final) es una característica estructural muy importante. “It’s Too Bad” de The Jam (del álbum All Mod Cons) es otro ejemplo de riff basado en una escala mayor, con los acordes de Sol, Do y Re. Compara esto con “Tonight” de Supergrass, donde una figura de rock and roll shuffle aparece con la séptima mayor en lugar de con la séptima del blues, bajada medio tono.

14. El riff mixolidio Habiendo repasado ya la escala mayor y las pentatónicas mayor y menor, llegamos a un grupo de escala a las que se conoce colectivamente como modos. Hay siete modos principales, que datan de la antigua Grecia y han estado siempre presentes en la música occidental. Los modos son simplemente escalas que usan un patrón de intervalos distinto al de la escala mayor. Los Griegos llamaban a nuestra escala mayor el modo Iónico (o Jónico), así que ése ya lo hemos visto. Para conseguir el patrón de tonos y semitonos de cualquier modo, coge cualquier nota natural (esto es, ni sostenido ni bemol – si eres pianista, cualquier nota blanca), y avanza hasta la octava siguiente usando sólo notas naturales. El patrón de tonos y semitonos que obtienes corresponde a uno de los modos clásicos. Si empiezas por re, obtienes el modo dórico, si empiezas por mi, obtienes el modo frigio, si empiezas por fa, obtienes el modo lidio, si empiezas por sol, obtienes el modo mixolidio, si empiezas por la, obtienes el modo eólico (escala menor natural), y si empiezas por si, obtienes el modo locrio. Una vez obtenido el patrón de tonos y semitonos, lo puedes aplicar desde cualquier otra nota para conseguir cualquiera de los modos basado en cualquier tonalidad (aunque por supuesto te saldrán sostenidos y/o bemoles en algunas de ellas). Aquí tienes el modo mixolidio en La y en Mi:

Piensa en el modo mixolidio como una variación de la escala mayor, porque es igual excepto por la séptima nota, que está bajada un semitono. Como la música rock tiene séptimas bajadas un semitono por todas partes (gracias al blues), el modo mixolidio es muy habitual. Los cantantes de rock suelen cantar melodías en las cuales la séptima está bajada un semitono, y es una alteración de nota muy habitual en riffs y solos de guitarra. Es fácil de introducir en los patrones de escalas mayores, modificando la séptima. La séptima bajada un semitono da a los riffs una cualidad más “dura” que la escala mayor, pero la presencia del resto de la escala

66

mayor hace que sea una escala más sofisticada que la pentatónica. Si quieres hacer movimiento “por pasos” en tu riff, usa el modo mixolidio. Si quieres oír un riff en Mi mixolidio, prueba a escuchar “Always On The Run” de Lenny Kravitz, donde hay hay muchas terceras de blues añadidas además (en notas individuales y en el acorde de sol en el estribillo). En “Panic In Detroit” de Bowie el cambio de acordes de la estrofa de Re a Mi se ve entrelazado por una escala descendente en Re Mixolidio que se detiene en Mi; esa nota es tratada como la raíz de un acorde de Mi Mayor en lugar del esperado Mi menor. “Custard Pie” de Led Zeppelin coge una figura clásica de rock and roll shuffle en La y la extiende hasta la octava con una secuencia parcial mixolidia de mi-fa#-sol-la sobre La. “Tears Of A Clown” de Smokey Robinson & The Miracles va impulsada por una línea de bajo mixolidia en Re bemol, usando todas las notas de la escala. “Rocks” y “Jailbird” de Primal Scream, “Warning” de Green Day (escala mixolidia completa en La), y “Nutbush City Limits” de Ike & Tina Turner, todos usan riffs mixolidios.

GALERÍA DE RIFFS – RIFFS EN MODO MIXOLIDIO Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Animals “We’ve Got To Get Out Of This Place” Mann / Weill single: (UK) Columbia, 1965; (US) MGM, 1965

El momento guitarrero más famoso de The Animals es obviamente “House Of The Rising Sun”, pero ése es un arpegio de acompañamiento y le falta la definición rítmica que convierte una secuencia de acordes en un riff. En su lugar, he elegido “We’ve Got To Get Out Of This Place”, impulsada por un riff grave en Do Mixolidio (do-re-mi-fa-sol-la-sib) en el cual solamente no se usa el re. El riff lleva el peso de la mayor parte de la estrofa, sólo acompañado de un plato de la batería y la voz. Otros instrumentos entran, pero el bajo sólo sigue hasta el primer estribillo en el minuto1:11, donde el acorde cambia a Fa. Fíjate también en el segundo riff que aparece como enlace a la segunda estrofa, después del primer estribillo, que hace I-bVII-IV-V, dos veces. La lección que se puede sacar de los arreglos es: mantén constante un riff, pero cambia las cosas que suceden sobre él para crear tensión. El bajista Chas Chandler se marchó para acompañar a un guitarrista bastante hábil con los riffs. Véase “Hendrix, Jimi”. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Rolling Stones “(I Can’t Get No) Satisfaction” Richards / Jagger single (UK) Decca, 1965; London, 1965 álbum: (US) Out Of Our Heads, London, 1965

El riff de “Satisfaction” le vino a la cabeza a Keith Richards a mitad de la noche – se las apañó para apuntarlo antes de volver a quedarse dormido. Originalmente fue concebido como una

67

frase de metales apilados, pero se tocó con guitarra sobre un marcado ritmo de batería de cuatro tiempos, con sardónicos toques de pandereta, supuso el acompañamiento perfecto para una de las mejores expresiones de la frustración adolescente de los sesenta. El riff se compone solo de tres notas – Si, Do# y Re – la quinta, sexta y séptima “bemol” de la escala de Mi Mayor. Su innovación consiste en comenzar sobre un acorde de Mi con Si en lugar de con la nota raíz, Mi. En segundo lugar, el sonido del riff viene definido por los acordes que lo sostienen: Re Mayor bajo el Re y La Mayor bajo el Do#. La línea de guitarra también destacaba en la época por el sonido del pedal de distorsión “fuzz” usado. Una figura similar, con un sonido de guitarra limpia, puede oírse en “Something About You” de The Four Tops. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Beatles “Taxman” Harrison álbum: Revolver, (UK) Parlophone, (US) Capitol, 1965

“Taxman” tiene una figura de bajo de gran calidad que consiste en las notas I-VIII-IV-V-bVII, en este caso comenzando en Re Mayor: Re-Re-Sol-La-Do. Durante la estrofa esta figura se transpone sobre los acordes de Do y Sol. En esta canción la guitarra no dobla el riff (como lo haría en cualquier grupo posterior de heavy rock), sino que en su lugar toca unos acordes cortantes y penetrantes. Debido a la ausencia de la tercera en el riff, que ayudaría a determinar si está en Re pentatónica menor o en Re mixolidio, son estos acordes de guitarra claramente mayores los que nos hacen oír el riff como mixolidio. The Jam se apropiaron del riff en su tema “Start”, y hay uno similar en “Rock My Plimsole” de Jeff Beck, aunque tiene una nota adicional, la quinta disminuida insertada entre las notas IV y V, y se toca a una velocidad inferior. Variaciones sobre este patrón mixolidio, con el salto de octava y sin cuerdas al aire, se prestan al blues de 12 compases porque se pueden transponer con mucha facilidad. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Beatles “Paperback Writer” Lennon / McCartney single: (UK) Parlophone; (US) Capitol, 1966

“Paperback Writer” presenta una de las intros más “heavies” de los Beatles, gracias al riff inicial, y marcó un cambio muy significativo en su música, apartándose del beat-pop de sus primeros éxitos. La canción en sí misma es poco más que un cambio de Sol a Do apoyando una letra bastante inteligente. El riff está en el acorde de Sol7, y usa las notas I-IV-V-VIII-VbVII (Sol-Do-Re-Sol-Re-Fa), con varios “hammer-ons”. Tras la compleja armonía vocal que inicia la canción, entra el riff con el más intenso de los contrastes dinámicos, incluso sin el bajo. Su potencia es evidente a pesar de la excéntrica mezcla estéreo de los sesenta que lo aplasta contra el canal izquierdo. El riff es comparable a “I Feel Fine”, aunque esa tenía un sonido de guitarra considerablemente más limpio. Como en el caso de “Taxman”, los acordes de guitarra rítmica dan al riff un color mixolidio, no pentatónico, a pesar de la ausencia de una tercera de la escala en el riff.

68

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Rolling Stones “Jumpin’ Jack Flash” Richards / Jagger single: (UK) Decca, 1968; (US) London, 1968

Aquí los Stones comienzan a desarrollar su estilo maduro de riffs, comparado con sus primeros éxitos. Este riff suena como si estuviera en cuartas, pero no creo que lo esté. Comienza con un acorde de Si golpeado con énfasis y luego sigue un pasaje de notas individuales que usan las notas IV-V-bVII de la escala (aquí mi-fa#-la) tocado tres veces. El efecto de este riff recae en la “pesadez” causada por el triple énfasis en la séptima “bemol” de la escala, que como un niño rebelde hay que arrastrar de vuelta a acorde tónico de Si Mayor , porque no quiere ir. La voz “desganada” de Jagger no hace más que fortalecer esa impresión. El resto de la canción usa Mi, Re, La y Si – en Si mayor estos son los acordes I, bIII, IV y bVII. Así que esta influencia mixolidia se siente también a nivel de los acordes. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Deep Purple “Speed King” Blackmore / Gillan / Glover / Lord / Paice álbum: Deep Purple In Rock, Harvest, (UK), Warners (US), 1970

La estrofa está construida sobre una secuencia de acordes de Fa, Sol, Do, Sib (bVII, I, IV, III), pero la parte interesante viene en el estribillo, donde hay un riff que usa las notas Do-Sib alternándose varias veces y bajando luego desde el do al mi (no mi bemol, la tercera de blues) lo cual claramente sugiere la escala mayor, igual que el Si bemol sugiere la mixolidia. A medida que el riff asciende, obtenemos Mi-Fa-Fa#-Sol – una quinta disminuida (Fa#) insertada como nota cromática de paso. La caída desde Mi a Do (una sexta) hace que el Mi suene más grave de lo que realmente es. Este es un truco muy habitual entre los bajistas que los guitarristas no han aprovechado tanto como debieran a la hora de componer riffs. Hendrix usa la misma caída en “Hey Joe” hacia el final de la canción, donde introduce una frase de notas individuales sobre la secuencia de acordes Do, Sol, Re, La, Mi. Para conseguir un riff realmente funky, prueba a encadenar varias de estas caídas de intervalos de sexta en una frase ascendente, y ten cuidado de dónde pones los acentos. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Queen “Now I’m Here” May álbum: Sheer Heart Attack, EMI (UK), Elektra (US), 1974 single: (UK), EMI, 1975

Inspirado por la primera experiencia de May de una gira por Estados Unidos, “Now I’m Here” sigue siendo una de las mejoras canciones de rock grabadas por Queen, y rendía tributo a Chuck Berry con su referencia a “go, go little Queenie” en la coda. Comienza con unas quintas apagadas de May (posiblemente tres guitarras, izquierda, centro y derecha) y luego una secuencia descendente de Re a Do a Si similar a la de “Badge” de Cream. Después de las

69

frases de Mercury con eco, se estalla en un rugido a lo The Who con Lasus4, Sisus4, Si (“just a new man”) y luego se rompe en un complejo riff de cuatro compases a lo “Black Dog”. Este riff es poco habitual debido a su duración. De hecho dura cuatro compases en lugar de la práctica habitual de dividir los cuatro compases en dos frases con respuesta, o en unidades de un solo compás. May coge las notas del modo mixolidio en Mi, pero añade Sol y Si bemol como notas de paso, dándole un toque “blues”. Además, algunas de las notas del riff se armonizan en quintas. Cuando el riff aparece en la coda, se altera con inteligencia para llevar a los cambios de acorde mixolidios Si, Mi, La. Para ser una canción de hard rock, “Now I’m Here” tiene muchas ideas musicales que encajan bien con sus grandiosos arreglos. La canción usa mucho la transposición – cogiendo frases y subiéndolas de tono. La estrofa encadena una secuencia de cadencias perfectas (V-I): una secuencia de acordes de Sol, Do, La, Re, Si, Mi, Do#, Fa#; por ejemplo en la parte de “whatever came of you and me”.

15. Riff de modo eólico / escala natural menor La escala menor más habitual para hacer solos en la música popular es la escala natural menor o modo eólico. En La Menor sería la-si-do-re-mi-sol:

Fíjate que en La Menor no hacen falta ni sostenidos ni bemoles para conseguir el patrón de los intervalos, que es 2-1-2-2-1-2-2. El modo eólico difiere de la escala pentatónica menor en La en que se añaden dos notas: si y fa. Estas notas pueden ser muy expresivas, e introducen una nueva dimensión a cualquier riff basado en el modo eólico. Es la inclusión de estas notas que revelan si un riff está construido sobre el modo eólico o simplemente sobre la escala pentatónica menor. Hay otro tipo de escala menor que se puede utilizar para conseguir un riff exótico: la armónica menor. Esta conlleva cambiar una nota con respecto a la escala natural menor: la séptima nota se eleva medio tono hasta Sol#, lo cual crea un salto muy grande (un tono y medio) entre la sexta y la séptima nota de la escala (de Fa a Sol#), dándole a la escala un sabor inusual.

70

La armónica menor puede oírse en riffs de Queen, como “Death On Two Legs” (y escucha con atención el tritono en la falsa intro) y “Flick Of The Wrist” - las notas Si, Do, Re#, Mi, Fa# sacadas de la escala de Mi armónica menor de (Mi-Fa#-Sol-La-Si-Do-Re#-Mi ), y también en “Wreckless Love” de Robert Plant, que coge las notas Mi-Fa-Sol#-La (las cuatro últimas notas de una escala armónica menor en La) y las toca sobre un riff de tonos La5 – Sol5. La banda británica Muse termina consiguiendo una sensación “clásica” en algunas de sus canciones debido a la predilección del guitarrista Matthew Bellamy por la escala armónica menor, por ejemplo, Mi Armónica Menor en “Sunburn” y “New Born”, Fa# Armónica Menor en “Muscle Museum” (con una nota Fa, o si nos ponemos estrictos con la notación correcta, un Mi# que se escucha claramente en el minuto/ segundo 1:54 – 2:00), y Re Armónica Menor en el solo de “Micro Cuts” (2:42 – 3:06), y en “Darkshines”. Las secuencias de acordes a menudo sugieren también la escala armónica menor al tener un acorde menor como acorde V. Por ejemplo, “Feeling Good” tiene los acordes de Sol Menor, Sol Menor con el bajo en Fa, Mi bemol mayor, Re sus4 y Re Mayor, lo que sugiere la tonalidad de Sol Armónica menor. Cuadro - Comparación de escalas menores:

Si tomamos como base la escala natural menor (aquí en Mi) veremos que la pentatónica menor prescinde de las notas 2 y 7. La escala armónica menor tiene la séptima subida medio tono con respecto a la natural menor. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS EN MODO EÓLICO / ESCALA NATURAL MENOR Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Pault Kantner, Grace Slick, David Freiburg “Flowers In The Night” Kantner / Slick álbum: Baron Von Toolbooth & The Chrome Nun, Grunt/RCA, 1973

En los 70 las dos figures líderes de Jefferson Airplane, Paul Kantner y Grace Slick, hicieron varios álbumes de secuela; éste fue el segundo. Es un buen conjunto de canciones melódicas con muchas de las marcas características de Jefferson Airplane y una densa producción que te garantiza horas de placer con su audición a medida que vayas descubriendo entre los arreglos nuevas partes de instrumentos. Este álbum data de una época en las que los guitarristas improvisaban solos a lo largo de toda la canción si así lo deseaban. La batería arranca “Flowers In The Night”, y luego, a la izquierda, entra un maravilloso riff de guitarra que ocupa cuatro compases para desplegar sus tres frases. La primera frase dura dos compases, comienza en el Mi más grave y usa la escala de blues en Mi pero termina con Sol –

71

Fa# - Sol. La segunda frase es un rápido arpegio en Re mayor (usando Re, Fa# y La). La tercera es una frase descendente que comienza en la cuerda más aguda y termina con un “slide” muy de blues de La a Si en la tercera cuerda. El riff al completo se extiende por dos octavas aproximadamente (sobre los acordes de Mi menor, Sol, Re y Mi menor), tiene un movimiento ascendente estupendo, se toca durante casi toda la estrofa, y hace cosas inesperadas sobre la marcha. La escala básica es Mi menor natural / Mi eólico (Mi-Fa#-SolLa-Si-Do-Re). Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Wishbone Ash “The King Will Come” M Turner / D Turner / Powell / Upton álbum: Argus (UK) MCA, 1972; (US) Decca, 1972

Wishbone Ash fueron unos habituales del circuito británico a principios de los 70, disfrutando de unas cifras de ventas razonables aunque nunca llegaron al nivel de los artistas de mayor éxito. Para ser una banda de rock, sus álbumes tienen una cualidad muy Inglesa, casi educada, lo cual es una gazmoñería para aquellos a los que les gusta el rock más agresivo. Aún así era parte de su encanto particular. Pero mucho antes que Thin Lizzy y Queen, Wishbone Ash fueron los pioneros de la armonía de la guitarra solista, donde los solos improvisados se alternaban con retazos de melodía cuidadosamente arreglados. El riff de “The King Will Come” (grabado en dos pistas) se escucha por primera vez en el minuto 1:04, después del lento crescendo de la intro. Es intrigante por hace un salto de una octava más un intervalo de sexta menor desde el Re del quinto traste de la quinta cuerda hasta un si bemol recortado en el sexto traste de la prima. La escala subyacente es Re menor natural (Re-Mi-Fa-Sol-La-Sib-Do). Escucha también el vibrato expresivo sobre el Re grave cada vez que se toca. Después del final de la estrofa hay otro riff en la misma escala contestado por unas cuartas agudas, luego un arpegio descendente Do-So/Si. Durante el primer solo de guitarra se puede oir a la guitarra rítmica y al bajo tocar una versión en acordes del mismo riff. La pista está llena de bonitas ideas de guitarra – como el “lick” estilo “snap’n’roll” del minuto 4:25, casi a lo Renbourn. Dos otras pistas del álbum Argus merecen atención desde el punto de vista de sus riffs: primero, el single “Blowin’ Free”, con sus triadas sobre las cuerdas agudas sobre una nota “pedal” en Re; y “Throw Down The Sword”, con su riff armonizado en sextas. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Police “Walking On The Moon” Sting álbum: Reggatta De Blanc, A&M, 1979 single: (UK) A&M, 1979

Y ahora, un riff en escala menor natural tocado al bajo. Pocos discos de listas de éxitos han usado el espacio de manera tan imaginativa en unos arreglos como “Walking On The Moon”. Sólo con la reverb, la percusión casbabelera de Copeland golpea toda clase de acentos

72

desconocidos para el rock and roll, el bajo de Sting toca uno de los riffs de dos compases más sencillo jamás escuchado, usando notas de la escala de re menor natural (do-do-re, fa-mido). Entre medio de las frases del riff, la guitarra envía un acorde de Rem7add11 que se aleja en la distancia (su duración se ve incrementada por un rápido eco y gran cantidad de chorus). Este paisaje sonoro es la perfecta metáfora auditiva que evoca una conocida imagen: hombres de trajes blancos saltando lentamente sobre el polvo lunar, sobre un fondo oscuro: Un joven borracho de amor, volviendo de la casa de su novia – lo más probable es que haya perdido el último autobús. Esto viene a demostrar que un riff no tiene por qué ir unido a los temas habituales del rock and roll.

16. El riff dórico El modo dórico también puede considerarse una escala “menor”. El modo dórico en La es LaSi-Do-Re-Mi-Fa#-Sol. La única diferencia que tiene con la escala menor natural es que la sexta nota está subida medio tono. Esto le da al modo dórico una cualidad más “tensa”. Aquí tienes las notas y digitaciones para el modo dórico en La y en Mi:

La sexta “sostenida” no es tan “deprimente” como la sexta nota que se encuentra en la escala menor natural. La comparación que me gusta usar es que el modo eólico representa un grupo de emociones como el arrepentimiento, la tristeza y la melancolía que son pasivas e introvertidas, mientras que el modo dórico las hace más activas y extrovertidas. Merece la pena destacar que si tocas el modo dórico en quintas (lo cual sería algo posible en un riff de rock) se introduciría un Do# por encima del Fa#) – Aquí tienes el modo dórico en quintas en La y en Mi:

Ese Do# temporalmente reduciría la sensación de este modo dórico es un modo menor, porque como tal, la tercera nota debería ser Do natural, y no Do#. A la inversa, si armonizas el modo eólico en quintas, te aparecerá una nota del modo dórico como quinta por encima de la segunda nota de la escala. El modo eólico en “La” es la-si-do-re-mi-fa-sol. Para hacer una

73

quinta sobre la segunda nota (Si) necesitamos un Fa# (que pertenece al modo dórico). Un riff con este efecto se puede escuchar en “The Garden” de Guns And Roses, donde se tocan quintas sobre Do#, Mi, Re# y Si. El principal exponente del modo dórico en el rock ha sido probablemente Carlos Santana, en canciones como “Oye Como Va” puedes oír la prueba. El solo de guitarra de Jimmy Page en la versión en directo de “No Quarter” tiene un fuerte sabor dórico (al igual que el solo de “Immigrant Song” en el álbum The BBC Sessions). El riff de “Live And Let Die” de Wings (de la película de James Bond, versionada posteriormente por Guns and Roses) está construido sobre una escala dórica en Sol, en dos frases. “Sleeping Village” de Black Sabbath comienza con uno de esos arpegios acústicos de un acorde de menor novena añadida que tanto le gustan a Metallica, antes de entrar con un riff en La pentatónica menor, seguido de un riff en La dórico que desciende por La-Sol-Fa#-Re-Mi (que recuerda a una frase musical de la sintonía de la serie de televisión “The Prisoner”). Hay una insinuación a la dórica en “Looking For Today” de los Sabbath. “Quiet” de The Smashing Pumpkins tiene cierto sabor dórico, con la escala dórica mifa#-sol-la-si-do#-re armonizada en quintas, aunque el Sol sostenido del acorde de quinta de Do# a menudo cancela la tercera menor (Mi-Sol) de la escala dórica propiamente dicha. “Homeward Bound Train” de Bon Jovi está en Mi dórico. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS EN MODO DÓRICO Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Thin Lizzy “Don’t Believe A Word” Lynott álbum: Johnny The Fox (UK) Vertigo; (US) Mercury, 1976 single: (UK) Vertigo, 1976

“Don’t Believe A Word” se inicia con un riff dórico en La, con la guitarra más grave bajando desde La a Sol a Fa# mientras que la aguda se mueve por La-Sol-La. Esta luego baja en terceras junto con la más grave, así que el riff se desarrolla a medida que se va repitiendo. Resulta interesante que el resto de la canción presenta acordes en Re menor que contienen fa natural, así que no es coherentemente dórica. De manera general, los modos no suelen aparecer en el rock en una forma “pura” en la que las pistas se ajusten de manera absoluta al modo al que pertenecen, ni melódica ni armónicamente. Es más habitual hacer que los modos entren para añadir algo de “sabor”. El solo de guitarra de Brian Robertson en “Don’t Believe A Word” es en su mayor parte en La pentatónica menor, pero incluye una impactante frase cromática en la que se puede escuchar un Fa#. Si escribes un riff en La pentatónica menor, prueba a hacer sostenidos los “Fa” y ver si te gusta como queda. Si estás escribiendo un riff de acordes entonces el modo dórico ofrece algunas posibilidades interesantes. El acorde IV en La menor natural sería Re menor, pero en el modo dórico podrías convertirlo en Re Mayor, Re7 o Re9.

74

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Pink Floyd “Shine On, You Crazy Diamond” Gilmour / Waters / Wright álbum: Wish You Were Here, (UK) Harvest; (US) Columbia, 1975

La frase de guitarra de “Shine On, You Crazy Diamond” no es en realidad un riff de la misma forma que lo es “Don’t Believe A Word”. No tiene la cualidad rítmica, por ejemplo, que es típica de los riffs. Pero dicho eso, es tan conocida, y es una expresión tan perfecta de la cualidad angular del modo dórico, que tenía que incluirla aquí. Consiste de un arpegio de cuatro notas, Sib- Fa – Sol – Mi, que sugiere un acorde de Sol menor séptima. Si la escala fuese Sol menor natural, la sexta nota sería Mi bemol. Sol en modo dórico tiene Mi. El toque de inspiración que llevó a Dave Gilmour a tocar así este riff es que usa dos de las cuerdas de la guitarra al aire de forma que se pueden dejar sonar al aire una sobre la otra (con la ayuda del eco). En una tonalidad distinta, no hubiese sido tan efectivo. Y por supuesto, cuando entra el resto de la banda lo hacen con un acorde de Do mayor, no Do menor, como hubiera sido el caso del modo eólico en Sol – el acorde IV en el modo dórico siempre es mayor. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Who “5:15” Townshend single: (UK) Track; (US) MCA, 1973 álbum: Quadrophenia, Track/MCA, 1973

La adivinanza de hoy: ¿Cuándo un riff dórico no es un riff dórico? El riff de esta canción (la historia del viaje en tren de Jimmy el Mod hasta Brighton) plantea un buen ejemplo de cómo interpretar la escala de la cual se saca un riff no es siempre algo completamente claro. “5:15” tiene un estupendo riff de notas individuales que entra rompiendo después de la introducción a piano y la frase “Why should I care?” (¿Por qué tendría que preocuparme?). La primera frase tiene Sol-Sib-Sol. La segunda tiene una línea descendente de Sol-Fa-Mi-DoRe. Uniendo las dos parece que tenemos Sol en modo dórico (Sol-La-Sib-Do-Re-Mi-Fa), del cual sólo falta el La. Sin embargo, el elemento crucial determinante que influencia el modo en que oímos esto son los impactos de acordes de Sol del acompañamiento, y la evidente presencia de Sol Mayor cuando comienza la melodía. El riff no se percibe como Sol dórico porque no va apoyado por un claro Sol Menor. En lugar de ello, oímos el riff como Sol mixolidio con una tercera menor de blues (Sib). La lección que debemos aprender aquí es que para que un riff en un modo en concreto se oiga como tal, debe ir apoyado por una armonía que no le socave sus cimientos. Artista:

Def Leppard

Título: Autor: Lanzamiento:

“Pour Some Sugar On Me” Clark / Collen / Elliott / Lange / Savage álbum: Hysteria, (UK) Bludgeon Riffola/Vertigo; (US) Mercury, 1987 single: (UK) Vertigo, 1987; (US) Mercury, 1988

75

Después de la introducción vocal, el primer riff entra con una idea en Do# dórico, sobre cuatro compases (la estructura sería a1, a2, a1, a3) La frase a1 usa Do#, Si y Sol#, pero la a2 da un paso hacia el La# - la sexta subida de la escala dórica. Fíjate que estas notas también pertenecen a Do# mixolidio, pero la tercera menor de la melodía vocal empuja a la canción hacia una tonalidad menor en este punto. A mitad de la estrofa, en el minuto 0:33, comienza otro riff, que usa Do# y La#, esta vez con un evidente sabor “mayor” (compara con el riff de “Radancer” en el apartado de riffs en pentatónica mayor). Este segundo riff da apoyo a la voz en el resto de la estrofa. El estribillo es un riff en Mi de I-IV-V. Este acorde de Mi suena más grave de lo que realmente es debido al uso de Do# como centro tonal de la estrofa (Def Leppard tocan aquí en afinación de concierto, al contrario que muchas bandas de rock que normalmente bajan un semitono – véase la sección 4 para más información sobre la afinación). Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Def Leppard “Gods Of War” Clark / Collen / Elliott / Lange / Savage álbum: Hysteria, (UK) Bludgeon Riffola/Vertigo; (US) Mercury, 1987

Al igual que otras canciones del álbum Hysteria, “Gods Of War” hace un uso inteligente del Do# como centro tonal. Do# nunca ha sido una tonalidad muy popular entre los guitarristas (todos los acordes estándar de la tonalidad de Do# hay que tocarlos con el índice como cejilla, así que no hay acordes sencillos con cuerdas al aire) pero tiene el efecto de enfatizar la resonancia de acordes como Mi Mayor (un acorde de bIII, típico del blues) y el La (un bVI), con lo que se les hace sonar, en comparación, con más “sustancia” de lo habitual. Esta tonalidad de Do# es mucho más impactante dado que la “heavy” intro de efectos sonoros sugiere un Re Mayor. “Gods Of War” tiene por lo menos tres riffs interesantes. El primero es un patrón ascendente angular que usa un salto de nota de una octava desde Do#, seguido por un salto de octava desde Sol# hasta Fa# una octava por encima. Aparece en tres patrones: a1 (terminando en Si), a2 (en Mi), a3 (en La) y el cuarto tiene un grupo de notas distinto para rematar. Cuando este riff se toca de forma parcial en el minuto 4:00, hay un estupendo retoque cuando la última nota de patrón a1 se toca con unos adornos de la palanca de vibrato mientras se acopla. El segundo riff es en Mi mayor con un repetitivo “hammer-on / pull-off” sobre la cuerda de Si al aire (lo cual es algo muy de “folk”). En la segunda y cuarta frase se finaliza en Re en lugar de en Re#, lo cual sugiere una tonalidad blues de Mi. El tercer riff aparece al final, bajo las voces de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Parece un pariente lejano del riff de la coda de “I Want You (She’s So Heavy)” de The Beatles. Consiste en una secuencia de arpegios que comienza en La Menor. Se añade interés por el hecho de que varios de los acordes son inversiones y tienen un patrón de acentos raro. El riff consiste de hecho en tres compases de 4/4, y si cuando lo oíste pensaste que usaba un compás diferente, estás perdonado.

76

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Living Colour “Cult Of Personality” Reid / Glover / Calhoun / Skillings álbum: Vivid, Epic, 1988 single: Epic, 1988, 1989.

Siempre se notó mayor inteligencia musical en Living Colour que en otras bandas comparables de los ochenta – tenían una habilidad de meter un acento inusual aquí, y un tiempo de negra extra allá, y obligarte a pararte a escuchar y darte cuenta de ello. Vivid es un eficiente híbrido de heavy rock y funk, un enfoque que requiere mucha técnica, y demuestra que no hay nada como un toque de “soul” para darle al hard rock un poco de “ritmo”. “Cult Of Personality” comienza con un bonito riff en Sol dórico del guitarrista Vernon Reid, el cual sirve como estrofa con quintas en respuesta ya sean en Sib-Fa como en Sib-Do, y con un acorde muy jazzístico superpuesto de vez en cuando. El riff se ve sujeto a una excelente prolongación cuando se convierte en una figura más de tipo “escala”. El puente de la canción también presenta inversiones parecidas (como en la otra canción del álbum con un estupendo riff: “Desperate People”). Escucha también las terceras a lo Chuck Berry en el solo a medida que la canción llega al minuto cuatro.

17. El riff frigio. El otro modo que presenta cierta afinidad con la escala menor natural es el frigio, que en La es La-Sib-Do-Re-Mi-Fa-Sol. Fíjate que las notas 1-3-5 forman un acorde menor (en La), al igual que las notas 1-3-5 de la dórica. (En el siguiente diagrama puedes ver el modo frigio en La y en Mi).

Piensa en el modo frigio como una escala menor natural con la segunda nota bajada medio tono. Tiene un sonido distintivamente español, y se oye en mucha música flamenca. De todas las tonalidades posibles, la que mejor se adapta a la guitarra es la de Mi (Mi-Fa-Sol-La-Si-DoRe), ya que éste permite aprovechar al máximo las cuerdas al aire. Las cuerdas al aire y los acordes en primera posición le dan a la guitarra una inclinación natural hacia el modo frigio. “Metal Meltdown” de Judas Priest, y “A Place For My Head” y “Papercut” de Linkin Park, y “Stalemate” de Limp Bizkit todas sugieren el uso de este modo.

77

GALERÍA DE RIFFS – RIFFS EN MODO FRIGIO Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Siouxsie And The Banshees “Paradise Place” Siouxsie And The Banshees álbumes: Kaleidoscope, Wonderland/Polydor, 1980 y Nocturne, Polydor / Geffen (US), 1983

Como banda de rock que nunca se ha considerado como tal, Siouxsie & The Banshees solían sacarse de la manga riffs poco ortodoxos. Para ellos no hay pentatónicas. La poco conocida “Paradise Place” del álbum Kaleidoscope y del doble álbum en directo Nocturne, conseguía una interpretación mucho más intensa en escena. “Paradise Place” pertenece al estilo del llamado “raga-rock” (véase “Time After Time” de REM en la sección de “Riffs de nota ‘zumbido’” en la sección 3), pero The Banshees le dan cierto matiz más duro – no hay aquí relajación ni ensoñación. Para esta canción, en escena, Siouxsie solía usar una guitarra Vox Teardrop con afinación abierta para superar a Robert Smith (que tocaba la parte de guitarra original de John McGeoch). El riff hace un potente uso del “Mi” de la cuerda prima como nota de “zumbido” con una melodía de notas individuales que va de Mi a Re a Mi a Fa. Esto podría sugerir el modo frigio (Mi-Fa-Sol-La-Si-Do-Re). Por debajo, el bajo pasa de Mi a Do y a La bajando hasta Mi. Otra canción de The Banshees, “Bring Me The Head Of The Preacher Man” (del album “Hyaena”) tiene también un sorprendente riff estilo flamenco en Mi Frigio, que se va hacienda cada vez más rápido a medida que avanza la canción. Los acordes sugeridos son Mi menor y Fa (el cambio crucial para el modo frigio), y más adelante en la canción hay una sección que pasa de Si Menor a Do (Sugiriendo modo frigio en Si). Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Deep Purple “Perfect Strangers” Blackmore / Gillan / Glover single: (UK) Polydor, 1985; (US) Mercury, 1985 álbum: Perfect Strangers, Polydor/Mercury, 1984

No es habitual que tras 18 años de carrera, una banda saque una canción merecedora de figurar junto al mejor material de sus primeros cinco años, pero eso es lo que consiguió Deep Purple con “Perfect Strangers”. “Kashmir” de Led Zeppelin había creado un sub-género de canciones épicas y grandilocuentes a tempo lento con tiempos de compás poco habituales y/o riffs en escalas poco habituales, un toque de promesa Oriental. “Perfect Strangers” es una de las mejores. Tras una introducción de órgano Hammond “sucio”, entra el primer riff con la sección rítmica: Un riff de saltos por tonos de Do5-Re5, F5-G5, con largos espacios entre ellos, el cual sigue durante gran parte de la estrofa. Cuando la música pasa a un acorde de La, con las notas La-Sol-Mi tocadas individualmente, Blackmore añade algunas de sus típicas cuartas.

78

El estribillo pasa por algunos acordes completos convencionales (Fa, Do, Re menor, Sol, Re menor, Do) terminando con un bonito cambio de Sol a Sol menor. En este punto la canción entra en el segundo riff. Éste se basa en la escala de La frigio (La-Sib-Do-Re-Mi-Fa-Sol). Cuando este riff vuelve a aparecer después del segundo estribillo, en la coda, se transpone a Mi frigio. Al hacerlo así, Deep Purple aprovecha al máximo la potencia de este último riff porque usa las notas más graves tanto de la guitarra como del bajo. En varios momentos una nota de Mi con la cuerda al aire puntúa la escala, que se toca aproximadamente una octava por encima. En ese mismo momento aparecen los compases de 5/4, y el riff se ve prolongado por un compás de 4/4 adicional. Esta asimetría, combinada por unos toques de batería al estilo de Bonham, aporta un poderoso efecto.

18. El riff lidio. Los dos modos que nos restan son bastante menos frecuentes. El modo lidio es como el mixolidio en el sentido que sólo se diferencia de la escala mayor en una nota. El modo lidio en La es La-Si-Do#-Re#-Mi-Fa#-Sol# - básicamente una escala mayor con una cuarta subida medio tono:

El modo lidio se hizo popular en el speed metal y estilos guitarreros similares a finales de los ochenta. Tiene un efecto inquietante debido a la presencia de esa cuarta subida medio tono – nuestro viejo amigo el tritono disfrazado de cuarta aumentada en lugar de quinta disminuida. El modo lidio se presta por lo tanto a generar riffs de tritono, pero con acordes mayores para apoyarlo. Al introducir sutilmente la nota lidia en la armonía podemos darnos una oportunidad de usar el modo lidio de una manera más melódica. Recuerda que no tienes por qué mantener toda la canción dentro del modo. Un método más flexible para componer riffs en el modo lidio es mantener la canción en una tonalidad mayor y usar el modo en el riff. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS EN MODO LIDIO Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Dancing Days” Page / Plant álbum: Houses Of The Holy, Atlantic, 1973

79

“Dancing Days” es un impresionante despliegue de las posibilidades eróticas del tritono (SolDo#), derivado aquí de Sol en modo lidio (sol-la-si-do#-re-mi-fa#). En los ochenta y los noventa, las bandas de heavy rock hicieron mucho uso de éste en los registros más graves de la guitarra. “Dancing Days” se abre con este riff de un único compás (cuatro en total) en tonos medios. Page acentúa el riff haciendo “bending” sobre el Do# hasta el Re dos veces y luego pasando a Si. Por debajo, el acompañamiento toca una idea de Sol-Sib (bemol tercera del blues) entre el “bending” más alto para incrementar la tensión. Inusualmente, la variación del riff básico de un solo compás aparece en la tercera vez en forma de estridentes sextas superpuestas grabadas en una pista distinta de guitarra. Una vez que la canción entra en la estrofa, Page introduce más innovación tomando un riff rítmico estándar de Keef/Stones y trasladándolo de su acorde inicial de Do un semitono hasta Do#. Do# es un acorde ajeno a Sol mayor. Añade otra idea de tritono sobre este cambio de Do-Do# alterando las notas que se mantienen – en el acorde de Do las notas de La se añaden y se quitan. Sobre el Do# la nota superior se sube medio tono, así que oímos Sol en lugar de Fa# - Sol es un tritono por encima de Do#Hay además un detalle en los arreglos de la coda que merece la pena mencionar, donde el riff principal se sube una octava.

19. El modo locrio El modo locrio es el que siempre está “fuera de lugar” entre los modos. Esto es porque no es ni mayor ni menor, sino disminuido. El modo locrio en La es La-Sib-Do-Re-Mib-Fa-Sol – como la escala menor natural, pero con la tercera y la quinta bajadas medio tono. Aquí lo tienes en La y en Mi:

De todas las escalas y modos que hemos visto, esta es la primera en la que no hay un intervalo de quinta perfecta entre la primera y la quinta nota de la escala. Todos los demás lo tienen. Esto hace que el modo locrio resulte inquietante. Su primer acorde es una triada disminuida, y el modo locrio se estructura por la presencia de un tritono entre la primera y la quinta, así que se adecua muy bien a la expresión de emociones negativas como la ira y la alienación. Como mencioné en la introducción, este modo ha adquirido mucha más importancia en los últimos años, convirtiéndose en una marca característica de bandas como Linkin’ Park o Limp Bizkit. Su uso indica un rechazo de la armonía sobre la que se ha basado tradicionalmente el rock. El rock del siglo XXI está muy lejos del blues y las escalas pentatónicas.

80

En términos prácticos debería decirse que pocas canciones de rock que usan modos como el frigio, el ligio o el locrio mantienen de hecho la armonía rígidamente fija sobre ellos. Lo que suele suceder es que la escala se armoniza en quintas y los riffs se tocan entonces usando esas quintas. Este es ciertamente el método más sencillo. Un buen ejemplo sería una canción como “Disasterpiece” de Slipknot, donde el efecto demoníaco se enfatiza por la extremada bajada del tono de afinación de la guitarra. Su canción “Everything Ends” usa una escala en La Locrio con la cuarta nota a veces bajada medio tono. El cambio de I a bII es omnipresente en su música. Se pueden oír los mismos efectos en “It’s On” y “Dead Bodies Everywhere” de Korn, y en “Roots, Bloody Roots” de Sepultura, que puede muy bien estar tocada con una guitarra de siete cuerdas, debido a las quintas graves de Si y Do que aparecen en su riff.

20. Riffs de escala cromática. Una escala cromática en sí comprendería los doce semitonos. Esta no se usa para riffs, pero añadir unas cuantas notas cromáticas ajenas a la escala a un riff puede darle una cualidad cromática. La galería de riffs de este apartado agrupa canciones famosas que tienen riffs compuestos de este modo. Aunque pueden estar basados en una de las escalas o modos anteriormente descritos, incluyen notas que no están en esa escala o modo. Los riffs cromáticos tienden a caracterizarse por movimientos por pasos. Se prestan a ser más largos y en tempos más rápidos que los riffs en pentatónica porque no te mueves de cuerda a cuerda para llegar a la nota siguiente. También aportan una cualidad jazzística al riff, o al menos suelen difuminar la tonalidad. Escucha “Over The Green Hills” de Free, para oír un acelerado riff descendente cromático en Mi. “Space Truckin’” de Deep Purple tiene un riff cromático que comienza en La, subiendo hasta Mi-Mib-Re-Do-Si-Sib, y en “Money”, de Pink Floyd, Si-Re-Reb-Do es el riff de cuatro notas que conduce al solo de guitarra. “The Thing That Should Not Be” de Metallica, tiene toques cromáticos, al igual que “Not Right” de The Stooges (Do5-Si5-Sib5-La5). “Heaven And Hot Rods” de Stone Temple Pilots, “The Day I Tried To Live” de Soundgarden, “Spin The Black Circle” de Pearl Jam, “Mouth For War” de Pantera, y el estribillo de “Jeepster” de T-Rex (Do-Si-Sib-La). “Colour Me Blind” de Extreme tiene un primer riff con un característico movimiento por pasos cromáticos y unos cuantos saltos acentuados por unos chillones armónicos. “Peacemaker Die” y “Rest In Peace”, de la misma banda, muestran un enfoque de la composición de riffs en el cual la guitarra casi más bien toca frases de solo. “Blister On The Moon” de Rory Gallagher también presenta un riff en el que un acorde de Mi introduce una frase solista. Los riffs cromáticos a tempos rápidos tienen esta tendencia. La estabilidad y la concentración se consiguen mediante un ritmo de batería constante y haciendo que la guitarra deje bien clara la nota raíz del acorde base.

81

GALERÍA DE RIFFS – EFECTOS CROMÁTICOS EN LOS RIFFS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Beatles “Lady Madonna” Lennon / McCartney single: Parlophone (UK), Capitol (US), 1968 álbum: The Beatles (White Album), Apple, 1968

“Lady Madonna” deriva del riff de los 50 de “Pretty Woman”. La primera frase es La-Do-Do# sobre un acorde de La, luego Re-Fa#-La sobre un acorde de Re. Esto ocurre dos veces. La tercera vez el acorde de Re tiene Re-Re-Mi-Mi antes de que la armonía cambie a los acordes de Fa y Sol, usándose esas notas raíz en el riff para ascender finalmente hasta el La una octava por encima de donde se inició. Ninguna escala cubre todas estas variaciones. La más parecida sería una de La mixolidio con una tercera de blues añadida, lo cual deja solamente el Fa (bVI) como nota cromática adicional. El riff se escucha primero, de forma ligeramente distinta, en la mano izquierda de la parte de piano, y luego en el bajo en el lado opuesto de la imagen estéreo. En el minuto 0:44 dos guitarras comienzan a tocarlo, seguido diez segundos después por un saxo. En su expresión más completa, con todos estos instrumentos, el riff adquiere un ritmo hilarante. Un factor musical significativo de su éxito es el hecho de que hay por encima una frase descendente, ya sea con la mano derecha del piano o con la voz – un ejemplo de movimientos contrarios aplicado a un riff. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

King Crimson “21st Century Schizoid Man” Fripp / McDonald / Lake / Giles / Sinfield single: (UK) Island; (US) Atlantic, 1969 álbum: In The Court Of The Crimson King, Island/Atlantic, 1969

King Crimson fueron una de las bandas quintaesenciales del rock progresivo, con tendencia a la improvisación jazz-rock, lo cual resulta bastante aparente en “21st Century Schizoid Man”. En la figura de Robert Fripp tenían un guitarrista con una gran fuerza de carácter y muy intelectual, con un estilo muy europeo que contrastaba con el blues-rock que prevalecía en la época. Esta canción causó un gran impacto en aquellos que la escucharon por primera vez, debido a la voz exageradamente distorsionada y los discordantes acordes de guitarra de acompañamiento. Antes de la estrofa hay un riff que le sirve de prólogo en Do pentatónica menor, que comprende una frase de notas individuales y una caída a Fa5-Fa#5-Sol5. Se toca al unísono por guitarras (a las que se añade una línea armonizada para darle consistencia), bajo y saxos, para darle un efecto épico. Fíjate cómo la tercera vez los acordes de quinta se sustituyen por notas individuales una octava más agudas en Fa, Fa# y Sol. Este riff actúa como una especie de estribillo sin voz entre las estrofas. Después de la segunda estrofa la variación del riff se repite y se acelera gradualmente. Esto lleva a la introducción del segundo riff, que toma una estructura de frase (a1) y variación (a2), repetida. Además está en Do

82

menor, pero usa un movimiento cromático por semitono que sigue la línea Do-Mib-Mi-Fa y luego hacia abajo, Si-Sib-Sol. En cada repetición de la figura completa de ocho compases, la cuarta frase se cambia mientras que las tres primeras permanecen iguales. Algunas de las frases finales merecen ser analizadas como ejemplos de cómo unir una frase con el comienzo de un riff una octava por encima de como se escuchó la primera vez. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Dazed And Confused” Page álbum: Led Zeppelin, Atlantic, 1969

Page usó el riff en la primitiva versión de esta canción con The Yardbirds (a veces llamada “I’m Confused”). Este fue el primer intento de los Zeppelin de conseguir una canción extensa, completada con un sombrío puente y una letra misógina que, tras el rap y el metal de los 90, ahora parecen poca cosa. El memorable riff comienza con un salto de un intervalo de décima desde Mi hasta Sol, y luego un descenso Sol-Fa#-Fa-Mi, y luego Re-Do#-Do-Si. Page saca la “amenaza gótica” doblándolo con una guitarra solista más aguda, dos octavas por encima, e incorporando varias notas con “bending” al riff. El riff se usa tanto como enlace instrumental como para la estrofa. Un segundo riff de un solo compás en Si entra para romperlo: Las notas de éste son Si-Mi-Fa#-La-Si – la idea I-IV-V-bVII que aparecía en “Paperback Writer”. El riff de “Dazed And Confused” se hace mucho más efectivo ya que las notas no simplemente ascienden y descienden. A medida que la banda convertía “Dazed And Confused” en una de las piezas claves de su repertorio en directo, el tempo se iba bajando a una velocidad casi fúnebre, muy diferente del tempo andante de su grabación en estudio original. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “Love Or Confusion” Hendrix álbum: Are You Experienced?, Track/Reprise, 1967

Este ejemplo de riff cromático aparece justo en el momento en el que la estrofa llega a su frase “gancho”. Puedes oir cómo empieza con el bajo en el minuto 0:34, con las notas Sol-SibLa-Lab, cuatro veces, y dos veces más con la guitarra y un ritmo más acelerado. De la forma que aparece aquí es más un relleno que un riff. Aún así, todavía da una idea muy aproximada de lo que hubiera podido ser. La innovación de Hendrix no estuvo solo en su artillería guitarrera, real o metafórica. Gran parte de esta canción se construye sobre un cambio de Sol a Fa, que Hendrix convierte en Sol5-Fasus2 para lograr, unido a la línea de bajo, un colorido armónico mucho más sutil. Escucha también la guitarra con distorsión “fuzz” que mantiene un Sol durante gran parte de la estrofa, el toque de trémolo en la segunda estrofa y en el cambio de tonalidad para el puente, las octavas por debajo del solo y la majestuosa entrada a la última estrofa.

83

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Black Dog” Page / Plant / Jones álbum: Sin título (conocido como “Four Symbols” o Led Zeppelin IV) Atlantic, 1971 single: (US) Atlantic, 1971

“Black Dog” tiene tres riffs. El primero es un riff lineal basado en la escala de La pentatónica menor, pero incluyendo un Sol# cromático y una insinuación de Do# en un “bending”. La cualidad cromática crece cuando el riff se transpone un intervalo de cuarta hacia abajo y se crea una variación que enfatiza la séptima (Re#) sobre la escala de Mi pentatónica menor. Aunque la música suena en ese momento como si estuviese usando un tiempo de compás complejísimo, es sólo una cuestión de cambio de posición de los acentos del ritmo. Este riff fue responsabilidad de John Paul Jones (léase la entrevista con John Paul Jones en la sección 5 de este libro). El segundo riff se basa en un cambio de La5-Do5 con una frase de contraste en La pentatónica mayor. El tercer riff es un riff con un potente salto de tono de La5-Sol, con acordes muy acentuados en Sol y Re. Este último riff se usa para el solo de guitarra. Los arreglos de “Black Dog”, que alternan la voz solista con pasajes de la banda, estaban influenciados por “Oh Well”, de Fleetwood Mac. Compáralo también con “A New Day Yesterday” de Jethro Tull, donde una idea de riff similar a la primera variación de “Black Dog” se usa con un efecto muy diferente. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Queen “Stone Cold Crazy” May / Mercury / Taylor / Deacon álbum: Sheer Heart Attack, EMI/ Elektra, 1974

Entrando con un acople que suena como una sirena de alerta por bombardeo, “Stone Cold Crazy” entra en la categoría de riff cromáticos por varias razones. Aunque el principal elemento del riff es un cambio de Sol5 a Sib5, que ocupa dos compases y suena a Sol pentatónica menor, los compases 3 y 4 introducen un movimiento por semitonos que asciende lentamente hasta Re a través de Si, Do y Reb. El riff se toca cuatro veces, con una guitarra adicional en una pista aparte a mitad de camino para doblar algunas notas una octava. La cuarta vez el riff termina con una frase en picado: Sol-Fa-Re-Sib. Esto le da al riff una estructura de a1 + a2 (x3) + a1 + a3. La estrofa es un solo vocal con sólo percusión de acompañamiento. La segunda aparición del riff se ve adornada con otra frase cromática Sol-La-La#-Si que lleva a un solo de guitarra sobre un acorde de Si Menor (0:51), y luego un retorno al primer riff. En el minuto 1:20 se introduce un segundo solo con otro cambio de acordes cromático de Sib a Si Menor. Los dos centros tonales de Sol menor y Si menor están muy distantes uno del otro, lo cual justifica la sensación extraña y dislocada que transmite la canción – un mundo exótico de rifferío envuelto en poco más de dos minutos.

84

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Cult “Automatic Blues” Astbury / Duffy single: Beggars Banquet (UK), Sire (US), 1989 álbum: Sonic Temple, Beggars Banquet/Sire, 1989

Una manera elegante de crear la sensación de un riff cromático a partir de uno en pentatónica es colocar una nota cromática de paso entre la tercera del blues y la cuarta de la escala. Esta nota sería la tercera mayor de la escala. El efecto recuerda a las escalas que se usan en el Jazz Be Bop, donde se añade la tercera de blues a una escala mayor (Mi-Fa#-SolSol#-La-Si-Do#-Re#) o a una pentatónica mayor (Mi-Fa#-Sol-Sol#-Si-Do#-Mi). El riff de “Automatic Blues” usa las notas Mi-Sol-Sol#-La-Sol-Mi. La estructura es a1, a2, a3, a1, cada riff terminando en una nota aguda diferente. El riff resulta divertido, y lo que lo saca de lo común y corriente es su ajuste al tiempo y los arreglos. La canción es un ejemplo excelente de la clásica técnica de alternar voz y riff. Esto deja al cantante la oportunidad de jugar con el momento en el que termina la voz, sabiendo que el riff va a entrar en un tiempo “off-beat” (no marcado) determinado. Aquí se consigue de una manera muy hábil. Además, bajo el solo de guitarra, un segundo riff usa las notas Re-Do#-La-Sol-Mi. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Radiohead “Paranoid Android” Yorke / Greenwood / Selway / O’Brien / Greenwood álbum: OK Computer, Parlophone/Capitol, 1997 single: (UK) Parlophone, 1997

Radiohead no son exactamente el tipo de banda al que se asocie con los riffs. Esto hace que el atisbo de lo que es un riff glorioso en “Paranoid Android” resulte mucho más chocante. Como canción en general, no sólo es una demostración patente de habilidad a la guitarra; también se las arregla para usar casi todos los trucos existentes en lo referente a melodía, dinámica, tempo, tonalidad y cambio de tipo de compás. Aquí hay mucho de lo que disfrutar desde el punto de vista de la guitarra y la composición. La canción usa varias tonalidades, incluyendo Sol Menor, Re Menor y La Menor, alternando entre ellas de una manera ambigua. La secuencia acústica de apertura deja claro que debe estar en una afinación bastante rara, especialmente cuando te das cuenta de que el cambio de acordes es entre formas de Do menor a Sol menor – pero no lo es. Los acordes pasan desde este Sol menor a una primera inversión del acorde de Re menor add9, y luego a Mi7. La música parece pasar a la tonalidad de La menor, pero esto sólo ocurre en la segunda estrofa. La siguiente sección contiene un esquelético riff “heavy” sacado de las profundidades del infierno del metal y tocado acústicamente. La mayoría de bandas hubieran hecho este riff estrictamente en pentatónica, pero Radiohead introducen un Lab, sugiriendo un cambio cromático de La menor a La bemol, seguido de la secuencia de acordes Do Mayor, Lab6, Sib Mayor. Cuando las guitarras heavy entran, se desata la potencia del riff – pero fíjate que no

85

se pasan con el “meneo de cabeza”. Sólo se repite el riff unas cuantas veces. Tras el solo, la música entra en una tercera sección que suena a himno: comienza en un acorde de Do menor, cambia de tonalidad a Re menor mediante un acorde de La7, y luego se las apaña para llegar a Mi7 y La antes de repetir. Fíjate en la sensación de descolocación cuando la música pasa de La de vuelta a Do Menor. Garantizo que en 40 años de singles de éxito ésta es la única canción que ha usado este cambio. El riff regresa hacia el final de la sección, para introducir la segunda parte instrumental de guitarra. Su potencia es mucho mayor debido al contraste con la sección intermedia más tranquila, lo cual convierte a “Paranoid Android” en una lección sobre el uso de la dinámica.

86

Sección 3: Riffs basados en acordes Los riffs a veces pueden tomar la forma de acordes – grupos de tres o más notas que forman armonías musicales. Esta sección examina distintos tipos de riffs basados en acordes, y las diferentes formas en las que un riff puede generar armonía.

21. Riffs de nota pedal. Hasta ahora hemos mirado a los intervalos y escalas como fuentes de la composición de riffs. Nuestro tercer grupo de posibilidades vienen de ideas más obviamente armónicas y basadas en acordes. Ya hemos hablado de parejas de notas en los riffs, pero una forma especial de conseguir un riff de un par de notas es aprovechar uno de los recursos naturales de la guitarra: la cuerda al aire. Una nota “pedal” es aquella que permanece igual (normalmente es grave en los arreglos) mientras por encima van cambiando otras notas o acordes. En la guitarra las notas “pedal” más habituales son las de las tres cuerdas más gruesas al aire: Mi, La y Re. Para los riffs, escoge cualquiera de las tres y haz moverse sobre ella una escala o una serie de intervalos (por ejemplo, de terceras). Aquí tienes terceras usando el modo mixolidio en La, sobre una nota pedal en la cuerda “La”.

El estribillo y la intro de “Shot In The Dark” de Ozzy Osbourne hacen cambios de acordes sobre una nota pedal sobre la quinta cuerda, al igual que el riff principal de “Ten Years Gone” de Led Zeppelin. La sección del puente de “Jamie’s Cryin’” coloca terceras sobre una nota pedal en la quinta cuerda. “I Can See For Miles” de The Who tiene una nota pedal en Mi sobre la cual cambian los acordes (y podría compararse con “Real Cool Time” de The Stooges), y la intro de “Pinball Wizard” presenta cambios de acordes sobre una nota pedal en Fa#. “Sweet Soul Sister” de The Cult coloca una escala de blues sobre una nota pedal en La, y “She Sells Sanctuary” usa una nota pedal en Re. “I Wanna Be Your Dog” de The Stooges usa Sol5-Fa#5Mi5 sobre una cuerda Mi al aire (estas quintas sugieren la escala menor natural en Mi). ”Better Living Through Chemistry” de The Queens Of The Stone Age se abre sobre una escala ambigua sobre una nota pedal en Fa – esta escala sugiere tanto Fa Mayor como Fa Menor. “Cherub Rock” de The Smashing Pumpkins coloca octavas sobre una nota pedal en Mi, siendo las octavas sacadas de la escala de Mi mixolidio. “From Out Of Nowhere” de Faith No More coloca un riff de Do5-Mib5-Fa5 sobre una nota pedal en Do. “Roulette” de Bon Jovi usa quintas sobre

87

una nota pedal en Mi, y “In And Out Of Love” tiene en su segunda estrofa un riff de triadas sobre una nota pedal en La. En los teclados es fácil componer una canción en las que los acordes de la mano derecha cambien sobre una nota de bajo estática. Esta técnica de composición crea una sensación dramática. En la guitarra esto se puede lograr fácilmente, como ya hemos dicho, sobre Mi, La o Re. Una nota pedal pulsada con el dedo dejaría tu mano fija en un sitio, con lo que el resto de notas que usase el riff debería ser alcanzable desde esa posición. Una técnica de composición de riff muy conocida es hacer que el bajista toque una nota pedal mientras tú tocas un riff, o notas individuales, o intervalos como cuartas o quintas encima de ellas. Esta técnica aparece con frecuencia en los álbumes de ZZ Top. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE NOTA PEDAL Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Fleetwood Mac “The Green Manalishi (With The Two-Prong Crown)” Green single: Reprise, 1970

Durante un breve periodo entre 1969 y 1970, el Fleetwood Mac de Peter Green se convirtió en algo más que una banda competente de blues inglés. Crearon un mundo musical propio – parte blues, parte psicodelia tardía, parte pop – el cual proporcionó el mejor contexto imaginable para las habilidades poéticas de la guitarra de Green. Green puede haber sido un buen intérprete de blues – quizás el más sutil de los héroes de la guitarra ingleses – pero sus mejores interpretaciones a la guitarra tuvieron lugar fuera del contexto del blues de 12 compases. La escalofriante pesadilla de “The Green Manalishi” es un caso que viene muy a propósito para demostrarlo. Tiene dos riffs muy notables: El primero aparece tras la primera frase de la letra y consiste en acordes I, bIII y IV. El riff de la coda se basa en terceras que descienden por las cuerdas quinta y cuarta sobre una nota pedal en Mi. Los acordes sugeridos van desde Mi menor a Do, pero la nota pedal permanece en su sitio en las guitarras, aunque el bajo pase a Do. Por encima de esto las guitarras se apilan en unos arreglos impresionantes, con una guitarra muy misteriosa de fondo, como una estrofa perdida de Nostradamus. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

REM “Green Grow The Rushes” Berry / Buck / Mills / Stipe álbum: Fables Of The Reconstruction, IRS, 1985

Aquí tienes un clásico ejemplo de un riff basado en una nota pedal tónica. La canción está en Re, y Buck elige la cuerda Re al aire como pedal. Entonces toca tres frases rítmicamente similares de un compás de duración bajando por la tercera cuerda desde el traste 14 en La. La escala que usa es Re Mixolidio (Re mayor con la séptima bajada medio tono – Re-Mi-Fa#Sol-La-Si-Do). Este modo se ve favorecido por su cualidad ensoñadora al usarlo de esta

88

manera. Tocar una nota pedal de Re en la guitarra da una sensación más alegre y ligera que un La o un Mi. Otras dos canciones de REM que usan nota pedal son “7 Chinese Brothers” (sobre Re) y “Be Mine” (sobre Mi y La). Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Sensational Alex Harvey Band “The Faith Healer” A Harvey / H McKenna álbum: Next, Phonogram / Vertigo, 1973 single: (UK) Phonogram / Vertigo, 1974

En una época en la que el panorama musical británico estaba dividido entre el pop de las listas de éxitos y el glam-rock por una parte, y el rock progresivo en la otra, The Alex Harvey Band se hicieron un hueco que no estaba en ninguno de ambos campos. Demasiado duros e idiosincráticos para las listas de éxitos, pero sin pretensiones, se hicieron muy populares tanto en directo como con sus grabaciones – amenazadoras y divertidas según el caso. “Faith Healer” tiene unos arreglos muy variados, con una percusión exótica, muy poco habitual en el rock de esta, o cualquier otra época. El primer riff es una secuencia de cuartas sacada de la escala de Re pentatónica menor y que se toca sobre una palpitante nota pedal en Re que ya lleva sonando 47 segundos antes de que entre el riff y luego desaparece de nuevo, re-entrando en el minuto 1:13. La guitarra no lleva la nota pedal, aunque una segunda guitarra al otro lado de la imagen estéreo entra finalmente con un Re5 que lo apoya. El riff encaja entre las frases de la voz. En el minuto 3:06 aparece un segundo riff, también basado en Re pentatónica menor, con notas individuales, y con un elemento de salto por tonos muy enfatizado. Escucha la exótica frase Sib-La-Sol-Mib sobre una nota pedal en Sol que se repite durante la coda de la canción.

22. Riffs de nota “zumbido”. Podemos definir una nota “zumbido” como una nota constante que está en medio o por encima del riff que estás tocando. Echa un vistazo al siguiente ejemplo:

En primera posición tenemos un Fa sus2, en el tercer traste tenemos un Sol5 con el sol duplicado, en el traste 6 tenemos un Sib6 / Sol m7, y en el traste 8 la misma postura crea un Do5 con el sol duplicado otra vez. La cuerda de Sol al aire actúa como nota “zumbido”. Obviamente, cómo toques el riff y cuánto tiempo dejes sonar la nota “sol” tendrá un efecto importante sobre cómo suena el riff.

89

Ese ejemplo estaba basado en los intervalos de quinta combinados con una cuerda al aire. También puedes usar escalas, al igual que hiciste con las notas pedal. Toca la escala apropiada para la tonalidad o la progresión subiendo y bajando por una cuerda (en lugar de saltar una a otra) y toca una cuerda al aire por encima de ella. El resultado es un sonido más fuerte, y será un sonido que no sólo podría convertirse en un riff, sino que reforzará la armonía. Este es un factor importante si tocas en un “Power-Trío”, y es una buena técnica para la guitarra solista, como demostró The Edge en su solo de “Sunday, Bloody Sunday” de U2. La aplicación más sencilla es tratar la cuerda al aire como la nota raíz de un acorde mayor o menor. Así que si quieres crear un riff agudo sobre un acorde de Mi (mayor o menor) sobre la armonía en general, la cuerda prima al aire está disponible como nota “zumbido”. La de Si al aire funcionará para Si mayor o Si menor, y la de Sol para sol mayor o sol menor. La mano que pulsa sobre los trastes elegirá las notas del riff de la escala apropiada subiendo y bajando por una cuerda adyacente. Dado que las tres cuerdas más agudas al aire forman un acorde de mi menor y que las cuerdas segunda, tercera y cuarta forman un acorde de sol mayor, si estás tocando en alguna de estas tonalidades puedes tener dos notas “zumbido” en lugar de una sola. Las cuerdas al aire también pueden funcionar como la tercera o la quinta del acorde. Mi es la tercera de Do Mayor y de Do# Menor. Si es la tercera de Sol Mayor y de Sol# Menor, y Sol es la tercera de Mi Menor y Mi bemol Mayor. Mi es la quinta de La Mayor y Menor, Si es la quinta de Mi Mayor y Menor, y Sol es la quinta de Do Mayor y Menor. Puedes tratar también Mi, Si o Sol como la sexta o la séptima de un acorde para conseguir efectos incluso más extraños. Si compones un riff usando la cuerda al aire como una nota distinta a la raíz de un acorde dado, recuerda que esto puede no funcionar bien si los compases en los que se toca el riff conllevan un cambio de acorde o acordes. Canciones como “Time After Time” de REM, y “Venus In Furs” de The Velvet Underground te dan una cierta idea de las posibles texturas que se pueden lograr con las notas “zumbido”. GALERÍA DE RIFF – RIFFS DE NOTAS “ZUMBIDO” Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “When The Levee Breaks” Page / Plant / Jones / Bonham / Minnie álbum: Sin título (conocido como “Four Symbols” o “Led Zeppelin IV”) Atlantic, 1971.

El riff principal de “Levee” se basa en una idea de blues con tercera “bemol” combinada con quintas. Lo que le da vida es la afinación abierta sobre una eléctrica de 12 cuerdas (posiblemente Mi-La-Do-Fa-La-Do), que le da al riff una cualidad de “zumbido” que encaja perfectamente con el efecto hipnótico general de la canción. Durante la mayor parte de la canción las dos cuerdas superiores al aire están sonando. Hay un riff secundario que comienza justo antes de que comience la estrofa, con quintas fuertemente acentuadas que usan la tercera y la séptima bajadas un semitono – un momento dinámico quintaesencial de los Zeppelin.

90

En bandas menores estos sencillos elementos musicales ni hubieran sido ligeramente atractivos. Pero la banda hace que funcionen gracias a unos arreglos muy habilidosos, no con cantidad de pistas superpuestas – de hecho, al no añadir otras ideas, la intensidad no desaparece. El resultado es el mejor acercamiento de los Zeppelin al Blues. Sólo tienes que compararla con la versión de Memphis Minnie de 1929 del mismo título para darte cuenta de la amplitud de la imaginación y de la potencia de la banda – especialmente la parte de batería de Bonham y las habilidades en la producción de Jimmy Page y Glyn Johns. Resulta interesante que la magia de “When The Levee Breaks” no fue repetible en escena – la canción nunca llegó a formar parte de su repertorio en directo. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

REM “Time After Time (annElise)” Berry / Buck / Mills / Stipe álbum: Reckoning, IRS, 1984

En una vena muy distinta a la de Led Zeppelin, esta canción del segundo álbum de REM muestra cómo el uso de las notas “zumbido” dio origen al término “raga-rock” – acuñado para describir pistas que imitan el zumbido de las cuerdas de un sitar hindú. Este estilo se originó en los 60 en bandas como The Velvet Underground. El efecto hindú se enfatiza aquí por la percusión inicial (unas congas) y los rápidos arpegios en las guitarras que puntúan el primer minuto, con lo que parece ser un acorde de segunda suspendida. La cuerda Mi al aire suena durante toda la estrofa a semicorcheas, a veces en movimiento panorámico. Fíjate como, cuando la canción llega a los dos minutos, la nota “zumbido” desaparece temporalmente al fondo. Esta canción es un buen ejemplo del efecto hipnótico de una nota “zumbido” – al ser estática, sugiere que la música está simplemente reproduciéndose en bucle.

23. Riffs de arpegio Queda un último enfoque antes de que lleguemos a los riffs de acordes completos. Si las notas de un acorde se tocan una tras otra en un patrón ascendente o descendente, tienes lo que se conoce como un arpegio. Si un arpegio es lo suficientemente breve, pegadizo y con suficiente énfasis rítmico, puede considerarse un riff. Los arpegios sugieren un acorde (lo cual es muy útil en un “Power-Trío”), pero pueden tener más claridad porque las notas se ofrecen al oyente una tras otra. Los arpegios más habituales en la guitarra son aquellos que comienzan por una nota en una cuerda al aire, o que incluyen una o más cuerdas al aire, lo cual facilita la “digitación”. Los riffs de arpegio tienden a tener mayor impacto cuando se tocan sobre las cuerdas más graves – esto les da más cuerpo y más fuerza, comparado con los arpegios agudos, que son más “decorativos”. Aquí tienes un ejemplo de arpegio que podría considerarse un riff:

91

Se puede hacer un arpegio de cualquier acorde, y no tiene por qué ser estrictamente mayor o menor. Los acordes de séptima dominante y de novena dominante, por ejemplo, son muy populares en el rock. Pero ten en cuenta que cuantas más notas haya en el acorde, más tiempo tardarás en pasar por todas en tu riff arpegiado. Los riff en arpegio son efectivos ya sea con el bajo doblando una octava por debajo, o armonizado. Otras ideas de arreglos es hacer que el bajo toque sólo las notas raíces del arpegio y las acentúe, enfatizando así los cambios de acorde. Así es como funciona el riff de arpegio a mitad de “Badge” de Cream. A menudo aparecen en las intros, como en “Sunflower” de Paul Weller, donde las notas sobre la tercera cuerda bajan por Re-Do#-Do-Si mientras que las dos superiores permanecen en Mi y en Si; también hay arpegios en “My Girlfriend’s Girlfriend” de Type O Negative, en la intro y la estrofa de “Is This It” de The Strokes, en la intro de “Made Of Stone” de The Stone Roses, y en “My Iron Lung” de Radiohead. La famosa “Light My Fire” de The Doors tiene una larga sección de puente / solo con un riff de bajo de arpegios en La menor / Si menor. “Sweet Child Of Mine” de Guns And Roses tiene una intro con uno de los arpegios de guitarra que más famosos se han hecho en todos los tiempos. Esta figura, tocada en el traste 12, se extiende por una octava más una cuarta, comienza con saltos de una octava (de re a re) y tiene la estructura a1, a2, a3, a1, en la cual las notas del bajo pasan por Re-Mi-Sol y luego Re otra vez. “I Want To Know” de Living Colour usa un riff de arpegio para enlazar el estribillo con la estrofa. “Jealous Lover” de Rainbow tiene un bonito riff de arpegio en Fa# - primero asciende, luego baja hasta el Mi más grave, antes de volver a subir. Es otro buen ejemplo de un riff que aprovecha las posibilidades de Fa# como centro tonal. Durante la estrofa, Blackmore usa los mismos “power chords” dramáticos y arpegiados (raíz-quinta-octava) que usaba en “Smoke On The Water”. “Turn! Turn! Turn!” de The Byrds es un ejemplo de un riff de arpegio que depende de tres partes instrumentales separadas. Los arpegios suenan en una guitarra eléctrica de 12 cuerdas, tocados al estilo “finger picking”, pero las quintas descendentes las hace el bajo, y el cambio de acordes tan acentuado de Si menor a La al final de cada frase de dos compases es

92

fundamental para el efecto. La canción “Black Hole Sun” de Soundgarden también depende de los arpegios. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE ARPEGIOS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

U2 “Sunday, Bloody Sunday” Bono / Edge / Mullen / Clayton álbum: War, Island, 1983

Como vimos en la primera sección, gracias al inteligente uso de la unidad de eco que hace The Edge, frases muy sencillas pueden sonar muy interesantes, y tocando sobre el patrón que generan los ecos se pueden generar nuevos ritmos y armonías. “Sunday, Bloody Sunday” coge una progresión estándar de rock de VI-I-IV en una tonalidad mayor (aquí, Re Mayor) y toca arpegios sobre esos acordes (Si-Re-Fa#, La-Re-Fa#, Sol-Re-Mi), de manera que se sugieren los acordes de Si menor, Re mayor y Sol sexta. Unidos al ritmo marcial de la batería y la apasionada letra anti-violencia de Bono, el efecto es poderosísimo, como se puede oir tanto en el álbum de estudio War como en el directo Under A Blood Red Sky. El riff adquiere una segunda forma al principio de la estrofa, donde The Edge toca la progresión en forma de acordes. Posteriormente, U2 volvió a usar esos arpegios de manera más lírica, en “A Sort Of Homecoming”. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Roy Orbison “Oh, Pretty Woman” Orbison / Dees single: (US) Monument; (UK) London, 1964

Este fue uno de los primeros usos de un riff de guitarra en una canción, uno de los más famosos al menos (unido a la fuerza impulsora de la batería a cuatro tiempos). En “Pretty Woman”, el riff se refrena para crear anticipación. Cuando comenzamos a oírlo son sólo cinco notas, terminando en un “Re” sin resolución – la séptima de un acorde Mi7 (la canción está en La Mayor). Éste se toca dos veces en una acústica de 12 cuerdas. Sólo después oímos el riff en su forma completa, extendida hasta las ocho notas, y llegando hasta el Fa# antes de volver atrás. Estas notas – Mi-Sol#-Si-Re-Fa# - constituyen un arpegio de novena dominante. En esta segunda forma, a mitad de camino entre una escala y un arpegio, se toca cuatro veces, con instrumentos añadidos como una guitarra eléctrica y un bajo, para llevarnos a la estrofa. Después de la segunda estrofa se ve ligeramente recortado a medida que la canción llega al puente. En la conclusión, se genera expectación al oir otra vez dos veces la forma refrenada, seguido por no menos de nueve repeticiones de la segunda forma del riff. Esto enlaza con la letra, que nos dice que la mujer que él creía no estar interesada resulta al final estarlo. El consejo creativo que puedes sacar de aquí es componer un riff, y hacer una versión “recortada” para retrasar la aparición del riff al completo.

93

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Beatles “Day Tripper” Lennon / McCartney single: Parlophone / Capitol, 1965

El riff de “Day Tripper” es una evolución del riff de “Pretty Woman”. La conexión es más que evidente por el frecuente uso de la técnica de crescendo sobre un acorde. Como en “Pretty Woman”, las notas sugieren un acorde de Mi novena dominante (Mi-Sol#-Si-Re-Fa#), con la inclusión de un Sol natural (la bIII del blues) como nota segunda adicional. Lo más interesante son las últimas notas del riff, que saltan de manera impredecible, en contraste con un riff que al principio sube y después baja. Durante la estrofa, el riff se transpone a La. Fíjate que el riff es doblado por el bajo en la intro. “Day Tripper” se grabó unos cuantos días después que “Drive My Car”, una canción que tiene un riff similar. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Van Halen “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love” E Van Halen / A Van Halen / Anthony / Roth álbum: Van Halen, Warners, 1978 single: (US) Warners, 1978

Este famoso riff de arpegios (basado en La menor, Sol y Do) suena por la izquierda, y puedes oír las notas rebotando en la reverb a la derecha. El legendario “sonido marrón” de la guitarra de Van Halen es una mezcla de eco / distorsión y phaser sobre una Stratocaster personalizada con una pastilla Gibson Humbucker en la posición del puente pasada a través de un amplificador Marshall Super Lead de 100 watios. Pocas bandas o productores se hubieran resistido a doblar el riff de guitarra en el lado derecho, pero suena sorprendentemente relleno tal y como está. El riff se oye cuatro veces antes de mutar a acordes donde el cambio La menor-Sol5 se tocan al completo con un descenso de Do a Si en notas individuales. Eddie introduce rellenos solistas hacia el final de cada segundo compás en la segunda forma del riff. Una tercera variación se usa para la estrofa. Este riff lleva virtualmente el peso de toda la canción, ya que los únicos acordes diferentes aparecen en la coda. En el minuto 1:52 el riff se escucha muy tranquilo y con un sonido mucho más claro. La guitarra de Van Halen casi aporta a la canción una segunda voz. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Bryan Adams “Run To You” Adams / Vallance single: A&M, 1984 álbum: Reckless, A&M, 1984

Las canciones del rockero canadiense Bryan Adams no tienen tendencia a construirse alrededor de un riff a la manera del hard rock, pero “Run To You” fue una excepción. El riff es inusual porque usa terceras sobre las cuerdas graves – normalmente, cuanto más graves se tocan las terceras, más “emborronadas” suenan. Adams toca aquí con una cejilla sobre el

94

segundo traste de forma que el tono inicial del riff es Fa#m, pero para describirlo con más facilidad, haremos como si estuviese en Mi menor. El primer compás usa Mi-Si-Re, que sube a una triada de Sol-Si-Re y luego La-Do#-Re. La cuerda de Re ha permanecido sonando al aire todo el tiempo. Los acordes sugeridos son Mim7, Sol y La. En el La, el Do# pulsado y el Re al aire chocan uno con el otro, dando “picante” al riff. El sonido de guitarra está casi por necesidad libre de distorsión para este riff, sólo lleva un poco de chorus y delay. Los golpes al borde de la caja a tiempos de negra le dan urgencia. Fíjate que este riff se usa durante gran parte de la estrofa. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Seahorses “Love Is The Law” Squire single: (UK) Geffen, 1997 álbum: Do It Yourself, Geffen, 1997

El ex-guitarrista de Stone Roses John Squire ha resultado ser el gran talent perdido del heroísmo guitarrero británico, pero este single de su corta carrera con The Seahorses contribuyó a las filas de los riffs memorables de los noventa. El riff (que necesitarás una cejilla para tocar) es una figura tipo arpegio sobre un acorde abierto de La – la cuerda al aire La mantenida sirve como soporte a las notas más agudas. Es un pariente lejano de “What Difference Does It Make” de The Smiths, aunque el bending de cuerdas en el último compás de cada riff está claro que no es típico de Johnny Marr. Durante considerables partes de la canción el riff no se aprovecha demasiado, aunque se oye con una guitarra diferente en el centro de la mezcla en el minuto 3:10, transpuesto desde La a Mi. Para oír otro riff de arpegio de John Squire, prueba a escuchar “Waterfall” del álbum de debut de los Roses.

24. El riff de acordes de la escala mayor Como señalé en la introducción, al igual que hay muy poca diferencia entre arpegios y escalas, hay también una diferencia muy sutil entre “riffs hechos de acordes” y progresiones de acordes. Por ejemplo: ¿Es “Two Princes” de los Spin Doctors un riff de cuatro acordes, o una progresión? Creo que nos puede venir bien hablar de cambios de acordes que toman la función de un riff cuando los cambios son lo suficientemente cortos, se repiten lo suficientemente a menudo y son lo suficientemente rítmicos. Pero no afirmo que estas definiciones sean estrictas. Los riffs de acordes tienen la obvia atracción de crear un sonido más relleno. Es posible crear un riff de la forma rítmica en la que se toca un único acorde, como ocurre en muchas canciones de James Brown, como “Sex Machine”, donde la guitarra básicamente toca un acorde de novena, o “Get Up And Jump”, “Backwoods” y “Behind The Sun” de Red Hot Chili Peppers, o “No Way Out” de Stone Temple Pilots. Otra forma de generar riffs es coger un acorde y moverlo un semitono hacia arriba o hacia abajo, o levantar un dedo o dos para alterar notas dentro de él, como hizo Peter Buck en

95

“Departure” de REM. Ya que una tonalidad mayor tiene tres acordes mayores - I, IV y V (Mi, La y Si en la tonalidad de Mi Mayor) – estos son los más proclives a usarse para un riff – o al menos ése sería el caso si no fuera por el acorde de bVII del Rock / Blues y el gusto correspondiente por el modo mixolidio y su armonía. Hay probablemente dos o tres riff mixolidios I-bVII-IV por cada riff en tonalidad mayor I-IV-V. Es posible crear otros riffs de acordes convirtiendo los acordes II, III y VI de la tonalidad en acordes mayores (en lugar de menores) y combinar uno de ellos con los tres principales (usar más de uno socavaría la sensación de que se está dentro de la tonalidad mayor del acorde I). “You Ain’t Seen Nothing Yet”, de Bachman Turner Overdrive y “New York Groove” de Arrow son canciones con riffs de acordes I-V-IV. “Soak Up The Sun” de Sheryl Crow comienza con un riff de I-V-IV. “This Is Hardcore” de Pulp no es lo que se puede decir una canción de riff, pero escucha el comienzo, donde un Sol séptima mayor suena en los metales varias veces sobre un lento ritmo de batería – eso tiene el enfoque y la potencia de un riff. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE ACORDES DE LA ESCALA MAYOR Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Troggs “Wild Thing” Taylor single: Fontana, 1966 álbum: (UK) From Nowhere…; (US) Wild Thing, Fontana 1966

Es quizas el uso definitive de la progresión I-IV-V-IV en un riff de acordes. “Wild Thing” es para mucha gente más conocido por la versión de Jimi Hendrix (en el repertorio del concierto del Festival de Monterrey en 1967). Siempre ha sido atractivo para los intérpretes más novatos porque los acordes (La, Re y Mi) son fáciles de tocar y de cambiar de uno a otro. El riff es además efectivo porque los acordes usan las tres cuerdas más graves al aire como notas raíz. Su efectividad se ve intensificada por el ritmo de la batería, y en unos arreglos muy excéntricos en los que la estrofa deja a la voz casi sin apoyos. El único cambio en la estrofa es levantar y volver a colocar el acorde de La. En lugar de una parte instrumental de guitarra tenemos una de flauta dulce, no precisamente afinada, para añadir un elemento bizarro de delincuencia rústica. Es como rock and roll tocado por los tontos del pueblo. Pero a veces la estupidez es la nueva inteligencia. De la misma era inocente, la estrofa de “A Little Bit Me, A Little Bit You” tiene los mismos acordes, pero te dejo decidir si eso es un riff o una progresión. Del mismo modo, “Game Of Love” de Wayne Fontana & The Mindbenders (1965), tiene la misma serie de I-IV-V-IV, pero es más una progresión de acordes que un riff.

96

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Nirvana “Smells Like Teen Spirit” Cobain / Nirvana álbum: Nevermind, Geffen, 1991 single: Geffen, 1991

Uno de los riffs de secuencia de acordes más famosos de la historia, “Teen Spirit” es también memorable por sus inteligentes arreglos, con potente dinámica, que Nirvana siempre supo manejar de manera intuitiva. Las estrofas son siniestras y tranquilas, los estribillos ruidosos. La estrofa tiene la misma secuencia de acordes que el estribillo, pero en la estrofa sólo el bajo toca las notas raíces de los acordes en corcheas, así que los acordes se sugieren: no se explicitan. “Teen Spirit” es como la secuencia de acordes con salto de tonalidad Fa-Sib-SolDo, pero el toque de genialidad de Cobain fue descolocar esta secuencia forzando los últimos dos acordes a una distancia de tercera menor de los dos primeros: Fa-Sib-Lab-Reb. Hay un fragmento de armonía mucho más descolocada al final del estribillo: Fa-Solb-Sib-Lab. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Who “Baba O’Reilly” Townshend álbum: Who’s Next, Track/Decca, 1971

Pocas bandas han usado el riff de guitarra en el rock de manera tan sublime como The Who hicieron en el álbum “Who’s Next”, que funde la energía y el dramatismo del rock con significativos temas líricos. El álbum también fue innovador en su uso de los sintetizadores, y The Who nunca gozaron de una mejor producción. Como guitarrista de rock, Pete Townshend siempre jugó en una zona diferente del campo a todos los demás. Como reconocía voluntariamente, nunca fue un solista rápido ni fluido: su don era el ritmo y puntuar una canción con acordes monstruosos. “Baba O’Reilly” es un buen ejemplo de un riff titánico de The Who. La tonalidad, Fa Mayor, es poco habitual en la guitarra, y la entrada del riff de guitarra se retrasa. El secuenciador sintetizador comienza con un arpegio basado en Fa mayor. Luego entra el piano con los acordes I-V-IV, y luego la batería. Estos instrumentos llevan el peso de la canción durante la primera estrofa, que es donde Townshend finalmente entra a la guitarra con el riff de acordes Fa-Do-Sib. Hay una fabulosa versión en directo de esta canción en la banda sonora de la película The Kids Are Alright – La última vez que la tocaron con Keith Moon. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

David Bowie “Queen Bitch” Bowie álbum: Hunky Dory, RCA, 1971

Hunky Dory fue para Bowie el álbum de transición del estilo de cantautor de sus comienzos hacia el rock más comercial de Ziggy Stardust y Aladdin Sane. “Queen Bitch” se inicia con

97

una guitarra acústica de 12 cuerdas rasgueada, que toca Do-Sol-Fa (I-V-IV). Uno podría tener dudas de que esto constituya un riff, pero cuando entra con fuerza la guitarra eléctrica de Mick Ronson, primero a la derecha y luego a la izquierda también, no hay duda. Es un momento de alegría. Dado que el tempo hace que los cambios sean rápidos, muchos guitarristas que quieren tocar “Queen Bitch” tienen problemas para mover tan rápido los dedos. La solución es no poner el índice completo sobre los acordes de Fa y Sol, sino tocarlos poniéndolo sólo sobre las dos cuerdas más agudas, y el pulgar sobre la cuerda más grave (con el índice totalmente sobre las seis cuerdas, el pulgar tiene que cambiar de posición en la parte de atrás del mástil, con lo que se pierde cierto tiempo). Además, el tercer dedo nunca deja la quinta cuerda, así que sirve de guía para mantenerlo todo unido. En cuanto a que el riff tiene una variación, está el hecho de que el segundo Do-Sol-Fa tiene el Do adelantado justo antes del inicio del compás, en una típica “anticipación” del rock. A lo largo de toda la estrofa el riff aparece al final de cada frase de la letra, una forma elegante de encajar un riff en una estrofa sin apartar la atención de la letra.

25. El riff de acordes del modo mixolidio De todos los modos aparte de la escala mayor, el mixolidio es el que merece una sección aparte debido al gran número de canciones de rock que tienen riffs extraídos de su armonía. Recuerda que la única diferencia entre una escala mayor y el modo mixolidio es la séptima nota bajada medio tono. Mi Mayor es Mi-Fa#-Sol#-La-Si-Do#-Re#. Mi en modo mixolidio es MiFa#-Sol#-La-Si-Do#-Re – este último Re natural pone a nuestro alcance dos acordes distintos a los que se esperarían en Re Mayor: El acorde VII se convierte en Re Mayor, en lugar del Re# disminuido que habría en la escala mayor, y el acorde V se convierte en Si Menor en lugar de Si Mayor. Este último es inusual, ya que convertir el acorde V de una tonalidad mayor en un acorde menor socava los cimientos de la tonalidad. Estos dos acordes nos llevan a los dos riffs básicos de acordes de modo mixolidio: I-bVII-IV (En La esto sería La-Sol-Re) y I-IV-Vm (La-Re-Mi menor). “Love Burns” de Black Rebel Motorcycle Club terrmina con una coda acústica qu usa un riff mixolidio de acordes Mi-Re-La en 5/4. El primer riff de “Back In Black” de AC/DC se basa primero en una secuencia de Mi-Re-La, después una frase de Mi pentatónica menor como la del riff de “Shakin’ All Over”, la secuencia de Mi-Re-La otra vez, y por último una inteligente frase cromática atropellada en la que los acentos se ven desplazados de la posición que tendrían en un ritmo de rock normal. Una de las marcas características de AC/DC es que el acorde La tiene un Do# en el bajo la primera vez, convirtiéndolo en un acorde de primera inversión. Muchas de sus canciones cogen riffs de acordes muy familiares en pentatónica y les aplican un retoque armónico haciéndoles usar o bien inversiones, o bien notas pedal en el bajo. La idea se puede extender con la adición del acorde blues de bIII, como en “Fly Away” de Lenny Kravitz, que usa La, Do, Sol y Re (I, bIII, bVII y IV)

98

Auna variación de I-bVII-IV sería I-V-bIII-IV, que se puede oir (como E5-B5-D5-A5) en “She’s Got Issues” de The Offspring, y bVII-IV-I-IV-I, en “Desire” de U2 (también en Mi) Para la intro y el estribillo de “Living After Midnight”, Judas Priest los colocó en una secuencia Mi-Re-La-Si (IbVII-IV-V). GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE ACORDES DEL MODO MIXOLIDIO Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Kingsmen “Louie Louie” R. Berry single: (US) Jerden/Wand, 1963; (UK) Pye, 1964

Este fue un disco rompedor por su auténtica cualidad primitiva. Alguna gente ha dicho que fue el primer disco de sonido de garage rock. A principios de los 60 se convirtió en un tema habitual entre las versiones que hacían los grupos que tocaban en bares, y al final de la década había sido grabado en al menos 300 versiones. Este riff pertenece al campo del modo mixolidio porque usa la forma menor del acorde V, que es uno de los que ofrece la armonía del modo mixolidio. La canción está en La, y los acordes son La, Re y Mi menor – esta es la versión mixolidia del riff I-IV-V de la tonalidad mayor. Este único riff, de dos compases de extensión, se prolonga durante toda la canción, con sólo algún cambio de acento rítmico de vez en cuando para añadir variedad. “She’s Waiting”, de Eric Clapton, es una canción que usa un riff mixolidio similar, con el acorde V menor. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Rolling Stones “Not Fade Away” Petty / Hardin single: (UK) Decca, 1964; (US) London, 1964

El tercer single de los Stones, grabado originalmente por Buddy Holly, “Not Fade Away” tenía un riff de acordes que popularizó un ritmo conocido como el “Bo Diddley Beat”, que tomó su nombre del rockero de los 50 de la guitarra cuadrada y sombrero de “Sheriff”. El principal cambio de acordes es de Mi a La, con el “La” tocada sólo un instante. Durante la estrofa este cambio se transpone a La a Re. Los tres acordes sugieren una típica armonía mixolidia en Mi derivada del Blues. Es un buen ejemplo de cómo usar los tres acordes más populares de la guitarra cuando Mi, en lugar de La, se usa como acorde base de la tonalidad (para ver cómo se usan La-Re-Mi cuando La es el acorde base, véase “Wild Thing”). La otra posibilidad – con Re como acordeI, Mi como forma mayor del habitualmente menor acorde II, y La como acorde V no es tan habitual. En la versión de los Stones, la percusión exótica (maracas) ayuda a mantener el ritmo.

99

Otra canción de los Stones basada en el cambio Mi-Re-La es “The Last Time”: en esta, sobre los acordes rasgueados en acústica, la parte de la eléctrica toma prestado un “lick” clásico del blues, que se puede oir en “Smokestack Lightning” de Howlin’ Wolf – consiste en un “slide” sobre la tercera cuerda de La a Si (trastes del 2 al 4) que sugiere un acorde de Mi7. Durante la segunda mitad del riff, se introduce un Do# cuando el acorde que suena por debajo es La. Fïjate que este riff no se transpone ni a La ni a Re durante el estribillo. “The Last Time” puede considerarse un pariente lejano de “Rebel Rebel” de David Bowie. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Who “I Can’t Explain” Townshend single: (UK) Brunswick; (US) Decca, 1965

El single de debut de The Who inició una carrera de composición de memorables riffs. Dada la predilección de Townshend por la guitarra rítmica, no es sorprendente que muchos de los riffs de The Who estén basados en acordes. “I Can’t Explain” usa una secuencia de I-bVII-IV-I. El riff mixolidio I-bVII-IV es de hecho el cambio de acordes fundamental para The Who, ya que aparece constantemente en sus canciones. En este ejemplo, es en Mi Mayor, Mi-Re-La y de vuelta a Mi. La variación es I-bVII-V-I (Mi-Re-Si-Mi) en la parte central y al final de la estrofa. El sonido de guitarra es muy característico, muy como de órgano debido a la guitarra eléctrica de 12 cuerdas. Se rumorea que en realidad la grabó Jimmy Page, apoyando el riff tocando quintas bajo los acordes de la guitarra de 12 cuerdas. El fallecido John Entwistle una vez le dijo a Roy Carr que la canción se compuso como respuesta a “You Really Got Me” de The Kinks, aunque en la sombra de ambas canciones está “Louie Louie”. Fíjate en el fuerte contraste creado por la sección del puente (“Can’t explain / I think it’s love”) que es una progresión “pop” I-VI-IV-V (Mi-Do#m-La-Si) en Mi Mayor, y no mixolidio. Un riff bVII-IV-I aparece en otra producción de Shel Talmy. “Making Time”, de The Creation, que suena muy a The Who. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Them “Gloria” Berns single: (UK) Cara B de “Please Don’t Go”, Decca, 1964 (US) Parrot, 1964 álbum: Them, Decca / Parrot, 1964

“Gloria” es famosa no sólo por la letra que deletrea el nombre (siempre es una curiosidad ver si el cantante de turno se las apaña para encajar la palabra en el espacio disponible), sino también por su riff de acordes constante. Al igual que “Louie Louie”, casi toda la canción se basa en el cambio Mi-Re-La (I-bVII-IV), machacado con un fervor de grupo de garaje. Es igual que el de la estrofa de “I Can’t Explain”, pero con un ritmo distinto. La excepción está en la parte instrumental de guitarra, donde los acordes se tocan Mi-Re-La-Re en triadas aproximadamente sobre el traste 12. La concentración en un mismo riff durante toda una

100

canción marca un punto de desarrollo en el lado más rockero de la música pop de principios de los 60. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Who “Won’t Get Fooled Again” Townshend single: (UK) Track, (US) Decca, 1971 álbum: Who’s Next, Track/Decca, 1971

“Won’t Get Fooled Again” es la expresión definitive del riff de Townshend I-bVII-IV, esta vez en La, usando La, Sol y Re – siendo la de “La” una de las tonalidades de guitarra más resonantes en las que se podría tocar este riff. Toda la potencia musical de la banda ha quedado registrada en la grabación: el fluído bajo de Entwistle, la surgiente e impredecible batería de Moon, los ladridos y gritos de la voz de Daltrey, y los acordes de Townshend haciendo molinetes con el brazo, para los cuales probablemente se inventó el término “Power Chords”. Townshend se veía arrastrado a esta combinación de acordes una vez y otra vez y otra vez. Reaparece en una gran cantidad de canciones de The Who, como “5:15” (estrofa, Sol-Fa-Do), “The Seeker” (en la intro y en el estribillo), “Round And Round” (en el enlace), “Naked Eye” (estrofa), etc… En el puente de “Won’t Get Fooled Again” se transpone a Si-La –Mi (en la parte que dice “I know that the hypnotised never lie”). Compara eso con el Sim-La-Mi del potente puente de “Behind Blue Eyes”, que es el otro tipo de riff mixolidio. Una canción como “Drowned” es una variación de este riff, siguiendo la estructura I-IV-bVII-IV. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Led Zeppelin “Communication Breakdown” Page / Jones / Bonham album: Led Zeppelin, Atlantic, 1969

Nada puede estar más lejos de los indigestos clichés del metal (dicen) inspirado por los Zeppelin que estos escasos dos minutos veintiéis segundos que se parecen más a una banda de garage rock como los MC5, pero tocados con energía desbocada e impecable maestría. Es un bombardeo sonoro puntuado por un alocado solo de Page que desata la oleada de ruído de los platos de Bonham. El riff consiste en dos compases del cambio I-bVII-IV, esta vez siguiendo el patrón Mi-Re-La-Re. Una rápida serie de corcheas en la cuerda de Mi se ve interrumpido dramáticamente por los acordes Re y La tocados en el quinto traste, probablemente con una Telecaster. Led Zeppelin retomaron este riff en “In The Evening”, también en Mi.

101

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Cream “Tales Of Brave Ulysses” Sharp / Clapton álbum: Disraeli Gears, (UK) Reaction, (US) Atco, 1967

Aquí tienes un ejemplo de un riff mixolidio con un desarrollo armónico adicional. Del mismo álbum que “Sunshine Of Your Love” llega la evocación de la leyenda Homérica de Ulises. El riff se usa casi durante toda la canción, y consiste en los acordes Re-Doadd9-Sol/Si-Sib (o Solm/Sib). Está construido sobre una línea de bajo descendente que usa la progresión de notas Re-Do-Si-Sib. Los tres primeros acordes son el riff mixolidio I-bVII-IV. Estas formas de acordes se han usado en buen número de canciones basadas en la guitarra porque son fáciles de tocar, aunque no necesariamente como riffs (por ejemplo, “Dear Prudence” de The Beatles). A Cream le gustó la progresión tanto como para componer otra canción con una variación sobre él: “White Room”, donde Jack Bruce hace un bonito truco con el bajo consistente en tocar un Fa bajo el acorde de Doadd9 una vez si y otra vez no. En ambas canciones se añade un colorido sonoro distinto gracias al pedal wah-wah de Clapton. Hay una versión feroz de “Tales…” en uno de los álbumes de Cream en directo. Parte de esta idea de riff descendente aparece también en “Can’t Find My Way Home” de Blind Faith, “Tears” de The Stone Roses, “Little Girl” de Dokken, y “Needle And The Damage Done” de Neil Young. También aparece en la forma La5-Sol-Re/Fa#-Fa en la intro de “Dead Leaves And Dirty Ground” de The White Stripes. La progresión de acordes mixolidios Re-DoSol/Si aparece en muchas canciones de rock, entre ellas “Feel Like Making Love” de Bad Company y “The Bends” de Radiohead. Una variación, comenzando por Re menor, es el riff de arpegio de “Spellbound” de Siouxsie And The Banshees. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Thin Lizzy “The Rocker” Lynott / Bell / Downey álbum: Vagabonds Of The Western World, Decca, London, 1973 single: (UK) Decca, 1973

Por su auténtica estupidez, la letra machista de “The Rocker” se merece una buena paliza, pero ¡vaya riff de guitarra! La canción se basa en “La”, y el acorde mixolidio bVII (Sol) se oye durante toda la canción. El guitarrista original de los Lizzy, Eric Bell, toca acordes estándar en los trastes tercero y quinto (se escuchan con toda claridad La, Sol y Do, y Re probablemente), pero no toca todas las cuerdas, y levanta y baja los dedos en el acorde de La. Se tocó con una Stratocaster, pero esto por sí solo no explica el hermoso sonido. El riff sirve como estribillo, donde su efecto depende en parte de lo que va haciendo el bajo – una línea en La Menor que usa las notas La, Si, Do y Sol. Colocar una línea de bajo basada en una escala menor bajo un acorde mayor es una buena forma de crear tensión en una progresión de acordes o en un riff. A mitad de la canción (minuto 1:56) el riff aparece como enlace, con un fuerte efecto de phaser.

102

La lección de creatividad que se puede aprender de “The Rocker” es el uso de acordes completos estándar para un riff, pero tocar sólo algunas cuerdas de los mismos. Para darte cuenta de lo buena que es la versión en estudio, compárala con la del famoso (pero excesivamente sobrevalorado) álbum en directo de Thin Lizzy Live And Dangerous (1976).

26. El riff de acorde menor Es poco habitual en el rock encontrar un riff compuesto totalmente de acordes menores. El hecho en sí de que el rock use tantas quintas en vez de acordes completos demuestra su incomodidad acerca de la explícita emoción del acorde menor. Así que en esta categoría incluiremos riffs basados en acordes que tengan un acorde menor prominente. El riff más habitual guiado por un acorde menor es o bien I-VII-VI de la escala natural menor (La menor – Sol – Fa en La Menor) o bien con un acorde V mayor o menor (Mi o Mi Menor en la tonalidad e La Menor) añadido al final. El primero es (aunque la digitación de los acordes puede ser diferente) la progresión que se escucha en “Don’t Fear The Reaper” de Blue Oyster Cult, “Because The Night” de Patti Smith, “Layla” de Eric Clapton, “Sultans Of Swing” de Dire Straits, “Panic In Detroit” de Bowie, y el solo y última estrofa de “Stairway To Heaven” de Led Zeppelin, entre muchas otras. Otro popular riff con un acorde menor es I-V-VI-IV (Sol-Re-MimDo), como se escucha en “Since You’ve Been Gone” de Rainbow, y I-IV-VI-V (Sol-Do-Mim-Re) el estribillo de “More Than A Feeling” de Boston. “I Think I Smell A Rat” de The White Stripes casi consigue mantener toda una canción con un único acorde de La menor (y escucha el uso de las frases de solo en La y Mi natural menor). “Auto Pilot” de The Queens Of The Stone Age saca un riff de la progression de acordes Sim-Re-La/Do# que aparece durante toda la intro y gran parte de las estrofas. “Demon’s Eye”, de Deep Purple, presenta un arpegio en Sol menor. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS DE ACORDE MENOR Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Beatles “Come Together” Lennon / McCartney álbum: Abbey Road, Apple, 1969

Este tenebroso riff del ocaso de la carrera de The Beatles es una mezcla de partes de bajo y de guitarra. El acorde básico es Rem7; el bajo toca un arpegio en Re menor que salta a ReSol-La hasta un Fa agudo en la siguiente octava y luego vuelve a bajar desde la quinta, La. La guitarra superpone una figura en Rem7 (Re-Sol-La-Do) de forma que el “Do” coincide con el Fa del bajo. (El riff de guitarra es como una versión ralentizada del de “Paperback Writer”). El efecto combinado de estas partes como un riff en “Come Together” le da a la canción una textura inusual.

103

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Focus “Hocus Pocus” Akkerman / Laer álbum: Moving Waves, (UK) Blue Horizon, (US) Sire, 1971 single: (UK) Polydor, 1972; (US) Sire, 1972/73

En el auge de la guitarra de los 70, Jan Akkerman destacaba. Como muchos músicos de fusión, a veces tocaba demasiadas notas, y podía a veces ser demasiado frío y cerebral. Pero hay mucho que admirar en sus mejores trabajos, grabados con Focus en los setenta. Aquí tenéis un guitarrista que no tocaba los “licks” de blues más obvios, que era fenomenalmente rápido (pocos habían visto algo así la primera vez que le veían), y tenía un sentido del ritmo realmente “funky”. El increíblemente inventivo riff de “Hocus Pocus” se basa en La menor, aunque usa tanto acordes menores como mayores. Consiste en dos frases de cuatro compases, cada una con finales ligeramente distintos. Luego se repiten (dando un total de 16 compases), y se añade una frase adicional al final, que consiste en Lam-Do-Re, Re-Fa-Sol, E7#9. El riff inicial es un claro salto de tono de Sol a La sobre una cuerda al aire en La, y grabado en múltiples pistas que doblan el riff en octavas más agudas. Esto se tomaba del heavy rock – parte del “chiste” musical aquí es que una banda de heavy rock nunca escribiría un riff que usara esos acordes, ni tantos. En cuanto a las secciones instrumentales de “Hocus Pocus”, bueno… son un caso aparte… Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Police “Driven To Tears” Sting álbum: Zenyatta Mondatta, A&M, 1980

Canciones como “Roxanne” eran bastante entretenidas, pero cuando The Police dirigían sus considerables talentos musicales a asuntos más serios, sencillamente metían la quinta marcha. “Driven To Tears” demuestra que las canciones protesta pueden ser musicalmente imaginativas además de hacer su declaración de principios en la letra (en este caso, acerca de la presencia de la pobreza en los medios de comunicación). Construida en La Menor, el riff principal es una frase de cuatro notas que usa La, Mi y Sol sobre un acompañamiento en Lam7. Durante la estrofa, el riff se transpone subiendo un tono para encajar sobre Sim7. El estribillo usa los acordes de Rem7 y Mim7, con alguna nota adicional ocasionalmente. La rapidez de la canción viene de la sección rítmica – la línea de bajo en corcheas de Sting durante la estrofa y la siempre imaginativa batería de Copeland. Después del segundo estribillo el riff se transpone hacia abajo un intervalo de tercera menor hasta Fa#, y luego un tono más abajo hasta Mi, para el brillante y angular solo de guitarra de Summers.

104

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Siouxsie And The Banshees “Candyman” Siouxsie And The Banshees single: (UK) Wonderland / Polydor, 1986 álbum: Tinderbox, (UK) Wonderland / Polydor, (US) Geffen, 1986

The Banshees acababan de fichar a otro guitarrista, John Valentine Carruthers, cuando hicieron Tinderbox, uno de sus mejores álbumes. “Candyman” era su feroz comienzo, una historia sórdida de abuso de menores contada a la melodramática manera habitual de la banda. Su inclusión aquí en la sección de riffs de acorde menor se debe al increíblemente imaginativo riff de la estrofa, en la inusual tonalidad de Sol menor con un arpegio en cuarta suspendida. A medida que el bajo desciende por la secuencia de cuatro notas, el acorde de guitarra rápidamente arpegiado sube dos trastes. Hacia el final de la canción el riff se transpone a Do menor en primera posición. La canción también contiene otros dos pasajes de arpegios rápidos, que hacen que merezca la pena aprenderla.

27. Riffs de acordes suspendidos Hay dos tipos de acordes suspendidos: el acorde de cuarta suspendida (sus4) y el acorde de segunda suspendida (sus2). En lo concerniente a la composición de riffs, ambos tipos son muy útiles, ya que añaden dramatismo a la música. En ambos casos, la tercera del acorde, la nota que determina si un acorde es mayor o menor, se ha eliminado. Se añade entonces la segunda o la cuarta de la escala. Casi nunca se construye un riff totalmente a partir de acordes suspendidos. Siempre son “parte” del riff. La cuarta suspendida Las notas de un acorde de Do Mayor son Do-Mi-Sol. Las notas de un acorde de Do Menor son Do-Mib-Sol. La única nota que los diferencia es la de en medio, la tercera. En un acorde de cuarta suspendida, esa tercera asciende hasta Fa. Suena con tensión porque es como si necesitase “bajar” a Mi o a Mi bemol para que la armonía resulte más estable (como corresponde al acorde mayor o menor). Prueba a tocar los siguientes acordes y verás lo que queremos decir:

Los acordes de cuarta suspendida son muy habituales en el pop, rock y en el folk. A menudo se usan en una “subida” hacia la transición de una sección de la canción a otra. Para escuchar una dosis muy concentrada de acordes de cuarta suspendida, prueba a escuchar “Pinball Wizard”,

105

de The Who, “Burlesque” de Family, “Two Hearts” de Bruce Springsteen, “Rock And A Hard Place” de The Rolling Stones, y “Spirits In The Material World” de The Police.”You Stole The Sun From My Heart” de Manic Street Preachers usa un arpegio de un acorde sus4maj7 (un efecto muy inusual), y “Tsunami” también tiene un arpegio de cuarta suspendida, tocado en lo que suena como una guitarra Sitar Coral para darle un sonido oriental. La estrofa de “Animal” de Def Leppard usa un acorde de cuarta suspendida en Do, y “Waterfront” de Simple Minds usa en casi toda su extensión un acorde repetido de séptima con cuarta suspendida. La segunda suspendida El acorde de segunda suspendida no tiene un efecto tan dramático como el de cuarta. Puede tener un sonido muy vacío y espacioso. Aquí la tercera del acorde “baja” hasta la segunda de la escala, así que en Do sería Do-Re-Sol:

Sigue sonando tenso y sin resolución (parece que espera cambiar a Do mayor o menor), porque la segunda nota “quiere” subir hasta Mi o Mi bemol. Los acordes de segunda suspendida son habituales en el pop, rock y en el folk, a menudo combinados con cuartas suspendidas. La popularidad de algunos de estos acordes está relacionada con la facilidad con la que se pueden tocar. Los acordes de Lasus2 y Resus2 son populares porque sólo tienes que levantar un dedo de la digitación del acorde, y Misus4, Resus4 y Lasus4 sólo necesitan añadir un dedo más. El sonido de un acorde de segunda suspendida (sobre todo en la guitarra) varía según lo grave o lo aguda que sea esa segunda: El acorde de Dosus2 la tiene grave y dentro del acorde, el Resus2 la tiene como nota más aguda. El acorde de segunda suspendida está muy íntimamente relacionado con el acorde de novena añadida (add9), ya que la novena es la misma nota que la segunda (la novena está claramente una octava sobre la raíz del acorde), pero el acorde de novena añadida incluye la tercera del acorde (la que determina si es mayor o menor), mientras que el de segunda suspendida no la incluye. Así que si Dosus2 es Do-Re-Sol, y Doadd9 es Do-Mi-Sol-Re. En la guitarra hay también una forma de tocar los acordes de novena añadida que no incluyen la tercera, que consiste en dos quintas una sobre otra: Do-Sol y Sol-Re (o Do-Sol-Re) Esto podría considerarse un acorde de segunda suspendida, si se toca sobre todas las cuerdas, o llamarlo “5add9” si sólo hay tres notas. Aquí tienes la digitación en Do y Sol:

106

El último de esta partitura (Sol5add9) es la posición que usó Andy Summers para el famoso riff de la estrofa de “Message In A Bottle” de The Police. Este tipo de acorde también se escucha en el estribillo de “Papercut” de Linkin Park, en Mi. Estoy seguro de que se puede hacer mucha más música rock a partir de este acorde. Sólo necesita un enfoque diferente. Por cierto, “Message In A Bottle” presenta una prodigiosa armonización de esa idea musical. Los acordes sus2, sus4 y add9 son inseparables del estilo de rock conocido como “jangle” – el folk-rock de bandas como The Byrds, que basaron su música en el sonido brillante de la eléctrica de 12 cuerdas en canciones como “I’ll Feel A Whole Lot Better” y “All I Really Want To Do”. Elementos de este sonido se pueden encontrar en The Smiths, REM, y en “Brass In Pocket” de The Pretenders, en “Slight Return” de los Bluetones y en muchas bandas “indie” de los 90, y en una versión de alto octanaje en “The Ties That Bind” de Bruce Springsteen. En este estilo de música los riffs tienden a ser sin distorsión y con acordes en posturas poco habituales. Los acordes suspendidos encajan perfectamente en el heavy rock también: “Soma” de Smashing Pumpkins tiene una misteriosa intro que muestra lo que se puede hacer con acordes poco habituales y cuerdas al aire. La cuarta suspendida, y más… Cuando la cuarta suspendida se combina con otras notas en un mismo acorde, se crea una idea clásica de riff de rock. Coloca tu índice como cejilla sobre las cuatro cuerdas más agudas en el segundo traste. Esto forma un acorde de La6. Vamos a ignorar la cuerda más aguda y vamos a trabajar con las cuerdas 2, 3 y 4, que en este momento forman una triada mayor de La. Como es un La, podemos añadir la quinta cuerda al aire. Ahora pon el dedo medio sobre la segunda cuerda, tercer traste. Estás tocando ahora La-Mi-La-Re, que es un Lasus4. Siguiente paso: usa el dedo anular par tocar la cuarta cuerda sobre el cuarto traste. Ahora estás tocando La-Fa#La-Re, que es una segunda inversión de Re Mayor, o un Lasus4add6, según el contexto musical: Ritmo de cuarta suspendida y sexta.

107

Toca el acorde sólo con el índice colocado y luego coloca tus dedos en las posiciones mencionadas, quítalos, etc… alternativamente. Es un sonido que reconocerás de canciones como “Start Me Up” de los Rolling Stones, “All Right Now” de Free, “Rosalie” de Thin Lizzy, “Maid In Heaven” de Be Bop Deluxe, “Can’t Get Enough” de Bad Company, “John, I’m Only Dancing” de David Bowie, “If It Makes You Happy” de Sheryl Crow, “Jesus Just Left Chicago” de ZZ Top, “Hammer To Fall” de Queen, “Crush On You” de Bruce Springsteen, “Slash And Burn” de Manic Street Preachers, “Saturday Night’s Alright For Fighting” y “The Bitch Is Back” de Elton John, “Life In The Fast Lane” de The Eagles (la sección intermedia) y “Jean Genie”, de David Bowie. Con la cantidad apropiada de distorsión, se puede conseguir de este acorde un sonido agradable pero con “sustancia”. Luego prueba a poner el índice sobre el traste 14 y a usar la misma técnica para obtener un sonido muy del tipo Brian May en “We Will Rock You”. Otro riff relacionado conlleva poner el dedo anular sobre la tercera cuerda en lugar de la cuarta, y el dedo medio en la misma posición que antes, sobre la segunda cuerda: Ritmo de cuarta suspendida y novena añadida:

¿Y si tenemos que tocar esto sobre otro acorde distinto de La? Olvídate de la quinta cuerda, entonces. Toma la triada que se forma sobre las cuerdas segunda, tercera y cuarta y súbela hasta el traste que quieras. Sigue la nota sobre la tercera cuerda, porque ésa es la raíz del acorde. Por ejemplo, si quieres tocar esta figura en Re vete al séptimo traste. Por supuesto que con sólo tres cuerdas el sonido no es tan “lleno” como en el ejemplo con La. Si puedes extender tu dedo meñique hasta la sexta cuerda encontrarás la nota raíz correcta tres trastes más abajo de donde estás. Así que para un Re en el séptimo traste, el meñique puede tocar un Re en el traste 10 sobre la sexta cuerda. El dedo meñique también tendrá que enmudecer la quinta cuerda:

Esta es una postura muy difícil de tocar, y mucho más si pretendes tocarla haciendo el “paso del pato” de Chuck Berry y Angus Young, o con una telecaster colgada a la altura de las rodillas,

108

o poniendo la guitarra casi en vertical en una actitud de lo más heavy. Es por ello que Keith Richards casi siempre usa una afinación abierta en la guitarra cuando toca este riff. Con la triada en las cuerdas segunda, tercera y cuarta, las cuerdas primera y quinta son casi inservibles. Pero baja la afinación de cada una un tono y ¡Voila! Ahora puedes poner el dedo índice sobre las cinco primeras cuerdas, añadir los dos dedos, quitarlos… y conseguir un sonido más lleno (para más información sobre este asunto consulta el apartado correspondiente a las afinaciones alteradas para riffs en la sección 4). Esto no debería confundirse con el riff de The Doobie Brothers (Long Train Running), que es una postura de acorde de menor séptima en una guitarra de afinación estándar levantando y volviendo a colocar los dedos índice y anular. Esta idea de menor séptima también la usó Andy Summers con The Police en canciones como “The Bed’s Too Big Without You”. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS CON ACORDES SUSPENDIDOS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Searchers “Needles And Pins” Bono / Nitzsche single: (UK) Pye, (US) Kapp, 1964 álbum: (UK) It’s Fab! It’s Gear! It’s The Searchers!, Pye, 1964 (US) Meet The Searchers, Kapp, 1964

“Needles And Pins” (O “Needles and Pins-zer”, como realmente dicen en el estribillo) es un ejemplo primitive del estillo de guitarra “jangle”. El riff inicial es un acorde de La tocado en una guitarra eléctrica de 12 cuerdas: levantando un dedo de la segunda cuerda se crea un acorde de La sus2, al voverlo a colocar y luego colocar el cuarto dedo sobre el tercer traste de la segunda cuerda (añadiendo un re) se crea un acorde de La sus4. Este tipo de riff de acordes suspendidos se puede escuchar también en “To Be Someone”, de The Jam, “Happy Xmas (War Is Over)” de John Lennon, “I Need You” de The Beatles y “So Sad About Us” de The Who. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Beatles “Ticket To Ride” Lennon / McCartney single: Parlophone (UK), Capitol (US), 1965 álbum: Help!, Parlophone/Capitol, 1965

“Ticket To Ride” es la historia de la llegada de la guitarra eléctrica de 12 cuerdas al escaparate de la música pop. Su zumbido brillante se oye en el primer compás, sonando sobre las tres primeras cuerdas, cambiando de La a Lasus2 (la parte solista de guitarra en este caso la toca Paul McCartney, algo muy poco habitual). El sonido de esta parte marca la llegada del pop psicodélico de mediados de los 60 debido a su armonía estática, repetición y énfasis sobre las frecuencias agudas. La eléctrica de 12 cuerdas domina sobre los compases del 1 al 6 de la estrofa y regresa tras el estribillo. Se ve equilibrada por el bajo y una segunda guitarra tocando un “zumbido” en La a diferentes octavas. Lo que es curioso de esta canción en conjunto es la ausencia de acordes completos en gran parte de la misma.

109

Posteriormente, Lennon declaró (lo que puede ser algo confuso) que para él esa canción era una de las primeras grabaciones de heavy metal, probablemente por su riff estático y su potente batería. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

T-Rex “Cadillac” Bolan single: Cara B de “Telegram Sam”, EMI/Reprise, 1972 álbum: Re-edición de The Slider, 1994

El enfoque de Bolan de la interpretación rítmica en la guitarra eléctrica se gestó en los tres años que pasó tocando en un dúo acústico – en los Tyrannosaurus Rex originales él tocaba la guitarra acompañado por bongos y congas. Inconscientemente o no, cuando comenzó a componer riffs en la guitarra eléctrica, los patrones rítmicos influenciados por los bongos seguían ahí, al igual que los acordes completos. Para ser un guitarrista de rock, Bolan hizo poco uso de las quintas. “Cadillac” es un riff de dos compases sacado de un cambio de Re a Resus4. El ritmo es sincopado casi a la manera de la Motown. La única variación en el riff es a medida que Bolan entra en las partes instrumentales de guitarra, donde elimina un par de toques en tiempos “offbeat” sobre el acorde de Re para dejar más espacio. Para lograr mayor contraste, las estrofas terminan con una secuencia de I-VI-IV-V en Do (Do-Lam-Fa-Sol) – al igual que pasaba en “I Can’t Explain” de The Who. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

David Bowie “The Jean Genie” Bowie single: RCA, 1972 álbum: Aladdin Sane, RCA, 1973

Por una extraña coincidencia, la banda de glam The Sweet lanzaron “Blockbuster” casi al mismo tiempo que Bowie sacó “The Jean Genie”, y las dos usaban el mismo riff en Misus4. El riff en cuestión es el definitivo acorde de Mi del rock and roll tocado con sucia distorsión, el Mi de la sexta cuerda marca el ritmo y el sus4 haciendo unos adornos fugaces en el cuarto tiempo de negra. Pero escucha el bajo con atención, que toca un La, y la segunda guitarra, que toca un La en ese cuarto tiempo. Al igual que en “Satisfaction”, el sonido de ese riff no es autónomo, sino que depende de los otros instrumentos; al contrario que “Rebel Rebel”, que va de Re a Mi con las cuerdas al aire vibrando entre los cambios, y apoyado por el bajo. Escucha los acordes de sus4/6 en el estribillo sobre Si y La, y el agudo Resus-Re.

110

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Beatles “I Feel Fine” Lennon / McCartney single: Parlophone / Capitol, 1964

“I Feel Fine” es famosa en la historia de la guitarra del rock and roll por el estallido de acople que inicia la canción antes de pasar a un memorable riff con dos componentes. Las primeras notas usan la nota raíz (con un salto de octava), la séptima del “blues” y la quinta. El segundo trozo es el movimiento 4-3-2-3 que sugiere la momentánea tensión de un acorde sus4. Todo esto sale de la guitarra que mantiene un único acorde de cejilla y gracias a un hábil punteo de las cuerdas mientras los dedos se levantan y bajan sobre la posición del acorde. El riff se toca primero en Re en el décimo traste, luego en Do y luego en Sol (el acorde base de la tonalidad de la canción) en el tercer traste. El riff no se dobla en el bajo, pero recibe apoyo de notas raíces y quintas. El riff recibe apoyo de una segunda guitarra, que sombrea los cambios de acordes. Escucha atentamente el riff para oír no sólo los sonidos tan distintos de las guitarras que lo tocan, sino también que no es estrictamente un riff de notas individuales. Otras cuerdas adyacentes dentro del acorde se tocan también y se dejan sonar. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Free “All Right Now” Fraser / Rodgers single: Island (UK); A&M (US), 1970 álbum: Fire And Water, Island/A&M, 1970

Debido a su uso en anuncios televisivos, “All Right Now” ha dejado en la sombra al resto de la producción de Free – lo cual es una lástima, si conoces la calidad de canciones como “Be My Friend”, “Mr Big”, “Little Bit Of Love” o “My Brother Jake”. El blues-rock de Free era especialmente bueno a tempos lentos, con el ágil bajo melódico de Andy Fraser y la voz “blues” de Paul Rodgers. Gracias a una valiente decisión en los arreglos, el riff de la estrofa de “All Right Now” no tiene bajo que lo apoye – el bajo sólo entra en el estribillo. El riff principal es difícil de imitar, en parte porque su carácter proviene de la combinación de dos guitarras, tocando partes similares pero no idénticas. La idea básica es un acorde de La con una doble suspensión a lo “Stones” (entran Re y Fa#) – una idea de acordes que también puede considerarse como una segunda inversión de Re Mayor o como un La sus4/6. El elemento “Stones” es interesante, porque la revista “Rolling Stone” hizo una crítica de la canción en la época y en ella se dijo que recordaba a “Honky Tonk Women”. Después de una insinuante pausa, el La va seguido de un Sol5 y otro Re antes de regresar a La. A Paul Kossoff le gustaba engordar el sonido del acorde La doblando la nota de la quinta cuerda al aire (poniendo el dedo sobre el quinto traste de la sexta cuerda). El cambio de

111

acordes subyacente es La-Sol-Re-La (la idea de acordes del modo mixolidio), al igual que el estribillo, que encuentra otra manera de usarlos. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Bruce Springsteen “Born To Run” Bruce Springsteen álbum: Born To Run, CBS/Columbia, 1975 single: CBS/Columbia, 1975

Después de dos álbumes que habían hecho surgir (incorrectas) comparaciones con Bob Dylan y Van Morrison, Springsteen se había ganado ya cierta reputación como artista en directo pero no había logrado un éxito comercial. Le llegó en 1975 con “Born To Run”, en el cual, burlándose de las tendencias del rock que prevalecían a mediados de los 70, rebuscó en la música de finales de los 50 y principios de los 60. Sobre los cambios iniciales de acordes MiLa-Si Springsteen colocó un riff que evocaba el espíritu de Duane Eddy: una figura derivada del acorde de Mi mayor en su posición más grave que evitaba el uso de la nota Mi sobre el acorde de Mi, optando en su lugar por saltar una séptima menor desde Si hasta La que funcionaba como un fugaz Misus4. Los acordes de cuarta suspendida se pueden escuchar durante el puente de la canción. En el mismo álbum, un riff en cuarta suspendida es fundamental en la canción “She’s The One”, y otro cambio con cuarta suspendida domina “Night”. Si quieres escuchar un enfoque muy distinto del arpegio de Mi7sus4, escucha “The Headmaster Ritual” de The Smiths.

28. Riffs basados en triadas Los dos siguientes apartados examinarán otros tipos de riffs de acordes. En primer lugar, en lugar de usar acordes completos sobre cuatro o cinco cuerdas de la guitarra ¿por qué no probar simplemente con triadas? La teoría de las triadas es muy simple: sólo hacen falta tres notas para formar un acorde mayor o menor armónicamente completo. Los acordes “completos” de guitarra duplican o triplican algunas de las notas para generar más sonido, pero eso no añade nada armónicamente. La ventaja de las triadas es que puedes encontrar sobre los trastes muchas más triadas que acordes “completos”, y a menudo son fáciles de tocar y cambiar de unas a otras. También te permiten experimentar con progresiones de acordes en las que sólo hay un ligero desplazamiento desde un acorde al siguiente. Echa un vistazo a este ejemplo:

112

Con las posturas de acordes más habituales de la guitarra (tanto las de cuerdas al aire como las del índice como cejilla) a menudo es difícil conseguir movimientos tan próximos dentro de una progresión de acordes. Las triadas te permiten hacer esto, y eso puede crear riffs con un sonido propio. Las triadas también encajan bien sobre notas “pedal”, ya sea tocadas en la misma guitarra como en otro instrumento. Se pueden escuchar triadas (incluyendo triadas de acordes suspendidos) en la estrofa de “Dance The Night Away” de Van Halen, y en “Substitute” de The Who, y (también de The Who) en la instrumental “Sparks”, sobre una nota pedal en “Re” en su mayor parte. Angus Young toca triadas sobre los acordes principales de “For Those About To Rock”. “A Fool For Your Stockings” de ZZ Top hace un uso excelente de triadas mayores que se convierten en acordes de menor séptima por el uso apropiado de las notas del bajo sobre las que se colocan, en un lento 12/8. Su canción “Beer Drinkers And Hell Raisers” coloca triadas menores sobre líneas de bajo en corcheas en una estructura derivada del blues de 12 compases. “Crazy Train” de Ozzy Osbourne usa triadas de Mi, Re y La sobre un bajo “pedal” en La, similar a “2-4-6-8 Motorway” de Tom Robinson Band. “Not For You”, de Pearl Jam pone segundas inversiones de las triadas de Mi, Fa y Sol sobre un bajo “pedal” en Mi. GALERÍA DE RIFFS – TRIADAS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Argent “Hold Your Head Up” Argent / White álbum: All Together Now, Epic, 1972 single: Epic, 1972

Habiendo tocado anteriormente en la banda de los 60 The Zombies (famosos por el éxito “She’s Not There”) el teclista Rod Argent formó Argent en 1970 con Russ Ballard a la guitarra – el de la Stratocaster plateada con agujeros. “Hold Your Head Up” es un estupendo ejemplo de un riff de acordes basado en triadas sobre las tres cuerdas más agudas mientras que el bajo toca una nota “pedal” en Re. Los acordes de guitarra son Resus4-Re-Do en III-Dosus2Resus4-Sol (en III)-Domaj7 (V)-La m (V). La nota pedal del bajo aporta a la riqueza armónica. El lento y constante ritmo permite que se disfrute de la sonoridad de los acordes. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Dire Straits “Sultans Of Swing” Knopfler single: Vertigo/Warners, 1978 álbum: Dire Straits, Vertigo/Warners, 1978

Un héroe de la guitarra atípico, Mark Knopfler encontró su propia voz como guitarrista recapitulando – llevando su visión más allá de los deslumbrantes excesos de los riffs distorsionados con guitarras Les Paul y amplificadores Marshall de mediados de los setenta, hasta un sonido de Fender con “twang” en el que los plateados “bendings” parecían haber

113

sido acaparados por el country rock, y les dio un nuevo uso. Su sonido también se vio influenciado por un gusto por la posición de las pastillas llamada “fuera de fase” de la Stratocaster, y el hecho de que no usaba púa. El sonido de índice y pulgar pellizcando las cuerdas realmente marca la diferencia. Esta técnica también influyó en su manera de componer; porque, al pellizcar tres cuerdas a la vez, lo más lógico es usar triadas, más que acordes completos. Parte de lo que hace que el riff de “Sultans Of Swing” sea tan memorable es el uso de las triadas - la mayoría de las cuales son segundas inversiones (usando las cuerdas de la segunda a la cuarta) - y la forma en que Knopfler las desplaza sobre el mástil. El riff se escucha al final de la mayor parte de las estrofas y sugiere una progresión Re menor – Si bemol- Do. Esta secuencia es un recurso muy habitual en el rock (el estribillo es igual a la secuencia de “Layla”), pero Knopfler encontró una manera distinta de presentarla. Knopfler volvió a usar triadas para “Lady Writer”. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

All About Eve “Tuesday’s Child” Bricheno / Cousin / Price / Regan álbum: Scarlet And Other Stories, Mercury/Phonogram, 1989

Además de tener una de las mejores voces femeninas de los 80 (Julianne Regan), All About Eve tenía un guitarrista, Tim Bricheno, con una habilidad para crear riffs que tenían gran energía sin tener que usar el recurso habitual de las quintas. Una canción como “Flowers In Our Hair”, diez años adelantada a su tiempo, no se corta en usar Re Mayor y Fa# Menor como acordes del riff. En consecuencia, como artistas en vivo, All About Eve podían hacerte mover la cabeza con una elegancia aterciopelada, como si Motorhead se hubieran vestido en tiendas de Laura Ashley y leyeran a Keats. Por desgracia, una combinación de presión por parte de la compañía y problemas entre los miembros de la banda les obligaron a separarse. “Tuesday’s Child” tiene todas las virtudes del rock melódico de All About Eve. Las estrofas las llevan adelante los rellenos de guitarras gemelas y la marca característica de las filigranas de arpegios de Bricheno. El riff de triadas está en el estribillo, con una feroz parte de guitarra que tiene un riff estándar de La5 seguido alternativamente por Sol y Fa, y Mi menor y Fa en triadas. Durante la parte instrumental de guitarra estas triadas arpegiadas aparecen otra vez, pero con un par de frases en La pentatónica menor intercaladas.

29. Riff de acordes invertidos Una segunda fuente de riffs es el uso de acordes invertidos, donde el orden de las notas del acorde se cambia. Las primeras y segundas inversiones se pueden observar en partituras de guitarra por la presencia de una barra inclinada (/), siempre y cuando la letra que vaya detrás de la barra sea la tercera o la quinta del acorde que va antes. Un acorde “partido” es aquél que aparentemente tiene dos nombres de notas como Do/Mi (C/E en notación inglesa) o Do/Sol (C/G) – la nota de la izquierda es el acorde (en su posición raíz) y la nota tras la barra inclinada es la nueva nota de bajo (o la más grave si tocas en la guitarra) que se usa al aplicar la

114

inversión. Los acordes “partidos” se dividen en tres categorías: A) Inversiones simples de acordes mayores o menores (de forma que en realidad las tres notas que suenan son parte de la triada del acorde: lo único que cambia es qué nota se toca en la posición más grave, o del bajo). B) Acordes con una nota de bajo “de paso” (en los que la nota que va detrás de la barra inclinada no forma parte del acorde, pero al formar parte de la línea del bajo y coincidir con ese acorde, hay que tocarlo así). C) Acordes complejos (a veces es más sencillo leer Lam/Fa# = (La menor con bajo en Fa#) que “Fa#m7b5”). Para nuestro propósito de los riffs, sólo usaremos los acordes partidos del primer grupo (inversiones simples de acordes mayores o menores). Aquí tienes las inversiones de Do (C) y de Sol (G):

Comparados con los acordes en posición raíz, los acordes de primera inversión (con la tercera del acorde como nota más grave) suenan “móviles” – como si quisieran llevarnos a otro acorde. La nota del bajo parece querer subir o bajar. Por esta razón el uso más frecuente de las primeras inversiones es en progresiones de acordes ascendentes o descendentes, uniendo las notas “raíces” de los acordes. Por ejemplo: Una progresión como Do-Sol/Si-Lam-Sol-Re/Fa#Mim-Re-La/Do#-Sim (que tendría la línea de bajo descendente Do-Si-La-Sol-Fa#-Mi-Re-Do#-Si). También se pueden invertir los acordes menores. Si “Do Menor” es Do-Mib-Sol, una primera inversión sería poner el Mib como nota más grave, y una segunda inversión con el Sol. Los acordes de segunda inversión no suenan tan “móviles” como los de primera inversión, pero también pueden aparecer en progresiones de acordes ascendentes o descendentes. Prueba esta: Do-Sol/Si-Lam-Do/Sol-Si/Fa#-Mim. La segunda inversión tiene un efecto ensoñador, menos “centrado”. Sorprendentemente, aparece en algunos de los temas más “grunge” de Nirvana. Los acordes menores también se pueden usar en segundas inversiones, pero son menos habituales. Una progresión de acordes en las que todos fueran inversiones sonaría “inestable” – no tendría una “base” sobre la que asentarse, pero unos cuantos acordes con inversión entre acordes tocados con el bajo “en raíz” puede hacer que tu música resulte más interesante. Puedes oir combinaciones de acordes con primeras y segundas inversiones en la intro de “The Wind Cries Mary” de Jimi Hendrix. Hay inversiones en canciones como “Have A Nice Day” de The Stereophonics, y en muchas de Muse y Dire Straits. El riff de “Tie Your Mother Down” de Queen acaba con los acordes Sol-Re/Fa#-Do-Sol/Si, uno en cada tiempo de negras. Hay muchas inversiones también en el repertorio de AC/DC: “You Shook Me All Night Long” no sería igual sin las inversiones de Sol/Si en el estribillo, ni tampoco “Highway To Hell” sin su acorde de Re/Fa# en el riff mixolidio de La-Sol-Re.

115

Una escala completa mayor o menor se puede armonizar completamente usando solamente los acordes I, IV y V de su tonalidad y sus inversiones (ejemplo con la escala de Do Mayor):

Imagínate una línea de bajo descendente de Do-Si-La-Sol-Fa-Mi-Re-Do. Si usáramos los acordes con el bajo en raíz todas las veces que nos fuera posible la armonizaríamos normalmente como Do-Sol/Si-Lam-Sol-Fa-Mim-Rem-Do, usando todos los acordes de la tonalidad, cada uno sobre la nota que es raíz de su acorde [NOTA: La única excepción está al armonizar el “Si”, ya que el acorde que se forma sobre “Si” en la escala mayor de DO es “Si disminuido”, que no se suele usar para armonizar por sus especiales características. Por eso usamos “Sol/Si” (Sol con bajo en Si) para armonizar sobre el Si de la escala]. Pero usando inversiones, podemos prescindir de los acordes menores y armonizar sobre los acordes mayores de la tonalidad (I, IV y V = Do, Fa y Sol mayores en nuestro ejemplo) y con sus inversiones (como en realidad ves en la imagen de arriba). Si estás en un grupo, haz que tu bajista toque la escala mientras tú tocas los acordes mayores apropiados. Toca los acordes de una manera suficientemente rítmica y tendrás un estupendo riff… Las posturas de acordes invertidos más populares en la guitarra son Sol/Si, Re/Fa# y La/Do#, ya que son más sencillos de tocar. Como resultado de esto, los cantautores que usan guitarra para acompañarse sólo suelen tocar canciones con inversiones en ciertas tonalidades. Si tocas en un grupo y quieres explorar el potencial de las inversiones, es mucho más sencillo: sólo has de hacer que el bajista toque la nota del bajo apropiada en lugar de la raíz del acorde. Digamos que tienes una canción basada en la progresión Sol-Do-Re. Por ir probando, tócala primero haciendo que el bajista toque un Si en el acorde de Sol, luego tócala otra vez con un Mi bajo el acorde de Sol, y luego con un Fa# bajo el acorde de Re. Verás que suena totalmente distinta a como suena si el bajo toca la nota raíz de los acordes. GALERÍA DE RIFFS – RIFFS CON INVERSIONES DE ACORDES Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Living Colour “Desperate People” Reid / Glover / Calhoun / Skillings álbum: Vivid, Epic, 1988

“Desperate People” no solo muestra la habilidad de la banda como músicos, sino también un excelente sentido de cómo debe construirse una canción. Comienza con un acople imitando el sonido de una sirena, y luego se lanza a un torbellino musical de semicorcheas a un tempo de unos 175 bpm. Es en la intro donde se usan los acordes con inversiones. La secuencia es

116

Mi/Si-Si-Sol/Si-Re/La-La (dos veces) y luego una secuencia ascendente de Si-Sol#/Si#Fa#/Do#-Do#. Esto quiere decir que el bajo se va moviendo por pasos de semitono. El efecto musical de estas inversiones es doble. Le da a la música una cualidad “flotante” que crea una sensación de anticipación para ver en qué momento “caerá a tierra” (lo cual ocurre en el minuto 0:55 cuando entra el riff principal a un tempo de 103 bpm). En segundo lugar, le da un color adicional a la armonía. La banda aprovecha las inversiones de la intro para “reciclarlas” durante el puente a un tempo más lento. Escucha los cambios de posición de los acentos rítmicos durante el puente sobre estos acordes.

30. Riffs de acordes inusuales Hemos estado analizando riffs basados en acordes que encajan dentro de la estructura de una escala mayor o menor, o dentro del modo mixolidio. Otra forma de experimentar al componer riffs es introducir algún acorde raro o inusual. ¿Qué es lo que hace que un acorde cuente como “inusual”? Imagínate una pieza musical en la tonalidad de Mi Mayor. Los acordes más habituales serían Mi, Fa#m, Sol#m, La, Si y Do#m. El acorde VII en una tonalidad mayor es siempre una triada disminuida – aquí sería Re#dim – así que en un riff de rock la inclusión de éste (por ejemplo) sería inusual. Si la pieza musical es un tema con un toque de blues / hard rock, los acordes Sol y Re también es probable que aparezcan. Ya que los acordes menores no son tan habituales en el blues / hard rock, hasta un acorde de Do#m, que técnicamente es parte de la tonalidad de Mi Mayor que estamos usando, podría sonar como algo fuera de lo habitual, hasta cierto punto. Insertar uno o dos en una secuencia de acordes estándar es una buena forma de crear un riff fuera de lo corriente. Un toque de mucho más refinamiento es añadir una nota más a una triada sencilla donde no se espera, conviertiendo un acorde mayor en un acorde de sexta, o un acorde menor en un acorde de novena, por ejemplo, o usar una forma “incorrecta” de un acorde más complejo. Tomemos por ejemplo los acordes de séptima: En la tonalidad de Mi Mayor, los acordes de séptima se construirían tomando las notas adicionales que faltan para formarlos de las propias notas de la escala, así que en Mi Mayor los acordes de séptima serían Mimaj7-Fa#m7-Sol#m7, Lamaj7, Si7, Do#m7. Si se usa un tipo de acorde de séptima “inesperado”, como por ejemplo, Simaj7 en lugar de Si7 (lo que conlleva introducir una nota ajena a la tonalidad), se creará un acorde “inusual”. Convertir acordes menores en mayores, o subirlos o bajarlos un semitono tendrá similares efectos. Pero recuerda que tales acordes hay que usarlos “con precaución” en un riff, ya que si no se perderá la sensación fundamental de estar dentro de la tonalidad. Después de todo, si no existiera lo “normal” ¿cómo identificaríamos lo que es “raro”?. Aquí tienes un ejemplo de un riff con acordes inusuales:

117

La tonalidad es Re mayor. El primer cambio es de Re5 a Sol7, lo que nos da un comienzo muy “blues” (el acorde IV sería Solmaj7, pero Sol7 no es demasiado extraño en una canción de rock, debido al uso de las séptimas “dominantes” en los acordes de blues). Entonces el riff pasa a Do#7 (en lugar del Do natural habitual). Mi menor7 (acorde II de Re Mayor) y Lamaj7 en lugar del “correcto” La7. Dos de los cinco acordes están dentro de la tonalidad (Re5 y Mim7), dos tienen una única nota fuera de la tonalidad (Sol7 y Lamaj7) y uno de ellos está totalmente fuera de la tonalidad (Do#7). GALERÍA DE RIFFS – RIFFS CON ACORDES INUSUALES Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Black Rebel Motorcycle Club “Red Eyes And Tears” Black Rebel Motorcycle Club álbum: Black Rebel Motorcycle Club, Virgin America, 2001

Junto con The Hives, el trío de San Francisco Black Rebel Motorcycle Club han logrado cierto éxito tocando guitarra de rock, a su propia manera basada en el sonido de rock de garage de bandas como The Stooges y los MC5 – con elementos de Television y la Velvet Underground. Apela a un público que no les gusta el nu-metal y quieren una nueva perspectiva sobre algunas de las tradicionales virtudes del rock – como canciones breves y con gancho. “Red Eyes And Tears” es un bonito ejemplo de una canción de rock a la que se le da un emocionante nuevo punto de vista por la inclusión de un riff con un acorde inusual. La estrofa presenta un riff con octavas en Do# lo que denota una afinación alterada de la guitarra. Los acordes inusuales aparecen en los minutos 0:58 y 1:50, y en el 2:14 durante el solo de guitarra. El riff consiste en terceras mayores sobre la guitarra – Mi-Sol# bajando a Re#-Sol (Fa##), y luego a una frase que sugiere Do# menor. La línea del bajo se mueva a SiLa# y luego de vuelta a Do#. El resultado es una sensación de una progresión Mi-Re#-Do#m, y esto es inusual porque Re# no se encuentra normalmente en la tonalidad de Do#menor. Es un riff oscuro y desaliñado que le da a la canción una cualidad misteriosa que recuerda a “How Soon Is Now” de The Smiths, aunque al venir de una banda de la costa oeste no es sorprendente que “Red Eyes And Tears” incluya frases de guitarra sacadas del “Raga-rock” de los 60. Otras progresiones de acordes inusuales aparecen en “Love Burns”, con la progresión Mi5-Do#m (sugerido)-Do5 sobre una nota pedal en Mi durante la estrofa, y también en otra de sus canciones: “As Sure As The Sun”.

118

Sección 4: Técnicas para tocar riffs Hasta ahora hemos repasado nuestros 30 tipos de riffs – Vamos ahora a echar un vistazos a unos enfoques y técnicas que te inspirarán a la hora de componer tus propios riffs, y para sacar más partido de los que ya tengas. REPETICIÓN Y DESARROLLO Probablemente la trampa más peligrosa en la que pueden caer los compositores de riff es no darse cuenta del potencial que tienen los riffs. La música rock siempre debería ser emocionante – así que no aburras a tu público. Siempre es bueno dejar a la gente con ganas de “más”. La repetición es esencial para un riff, pero intenta siempre juzgar dónde está el límite entre escuchar un riff demasiadas veces o demasiado poco. Si te vas a equivocar, en este caso es mejor “quedarse corto”. Si quien escuche tu canción se dice “Es un riff estupendo – esta canción se ha acabado demasiado pronto”, lo más probable es que la vuelva a escuchar – que es exactamente lo que quieres. Un riff nuevo tomará forma en una tonalidad concreta, con un cierto “feeling” de ritmo, y a una cierta velocidad. Una vez se hayan decidido éstos, compón tu riff y/o grábalo. Una vez tengas la forma inicial, ve jugando con ella. La mayor parte de las bandas no aprovechan estas posibilidades de “exploración”. Si lo haces demasiado pronto, la inspiración original podría disiparse o perderse. Pero si lo tienes ya grabado en cinta, en disco, o transcrito en papel, eres libre de descubrir en cualquier momento su potencial. Siempre puedes volver a la forma original si las cosas no salen bien. No pienses en un riff como en algo ya terminado una vez tengas su primera versión. Piensa en él como algo que puede estar mostrándote sólo una de sus caras. Debes “girarte” y mirarlo desde otro ángulo para ver el resto. ¿Cómo “nos damos la vuelta” para ver otras perspectivas? Recuerda la fórmula R+A+M (Ritmo + Armonía + Melodía). Tu riff tiene un aspecto rítmico, un aspecto armónico y un aspecto melódico. ¿Así que por qué no probar a modificar alguno de ellos de manera consciente para ver el resultado? TEMPO En primer lugar, prueba a cambiar el ritmo de algunas de las notas. Reduce la duración de algunas y alarga otras. Además, comprueba el tempo. Si el riff está pensado para una canción de tempo de medio a rápido, prueba a incrementar su velocidad de manera gradual y observa hasta qué velocidad puedes llegar sin que pierda su carácter (o sin que tus dedos sufran). Lo que estás buscando no es el tempo más rápido al que se puede tocar tu riff, sino el tempo más rápido al que se puede tocar sin que pierda su identidad. Tomemos cualquier riff famoso citado en este libro y tócalo más rápido o más lento que el original – siempre habrá algún punto en el que deje de sonar bien, en el que pierde algo. El cambio de tempo en algún momento hace que el riff pierda su carácter. Para comprobar el tempo de un riff lento, tócalo más lento. En algún momento perderá su eficacia porque pierde “ímpetu”. El público se aburriría… y la banda también.

119

Este principio de lo que pasa cuando se cambia el tempo de un riff resultó demostrado para mí hace muchos años cuando escuché una grabación pirata de la actuación de Led Zeppelin en el festival de Knebworth de 1979. O la actuación se grabó en una cinta que giraba a una velocidad inferior a la habitual, o el prensado en vinilo se hizo a una velocidad incorrecta, pero la consecuencia fue que todas las canciones sonaban mucho más rápidas de lo que deberían ir, y por ende, sonaban casi un semitono más agudas de lo que deberían sonar. Esto hacía que las canciones rápidas parecieran estúpidas, pero los temas más lentos salían ganando algo: “Kashmir” resultaba incluso más implacable, y “Ten Years Gone” quedaba sencillamente espectacular con un poco más de impulso. La broma de Jeff Buckley sobre “Kashmir” (en su álbum “Live At Olympia” demuestra lo que ocurre cuando el aumento de velocidad es demasiado grande. Finge estar copiando el efecto de poner un disco de 33 rpm a 45 rpm. El riff de “Kashmir” pierde de repente toda su grandeza. Muchos compositores sufren la experiencia de, después de haber grabado una canción, ya sea como maqueta o para su lanzamiento discográfico, tener la sensación de que les suena demasiado lenta. Piensan y se lamentan de que debería haber sido más rápida. Hay una razón humana y natural de por qué las maquetas suelen sonarles más lentas a los compositores después de haberlas grabado: las canciones normalmente se graban cuando aún el compositor o el músico están “familiarizándose” con la canción. Como resultado, no es soprendente que esto afecte al tempo, ya que lo más normal es que durante ese proceso de familiarización la canción se toque más lenta de lo que debería ser. Otro tipo de variación rítmica que se puede aplicar a un riff es cambiar la posición de los acentos. Más complicado sería incluso rehacer un riff para hacer que encaje en un tipo de compás distinto (por ejemplo, convertirlo de 4/4 a 5/4 – A menudo da la impresión de que todo ha de ser siempre a 4/4, pero no es así). Repasaremos los tiempos de compás no estándar dentro de unas páginas. REARMONIZACIÓN El siguiente paso en el desarrollo de un riff sería cambiar los acordes que van con él. Prueba a convertir los acordes mayores en sus relativos menores y viceversa. Recuerda que un acorde relativo menor está siempre tres semitonos más bajo que su relativo mayor (Do a La menor, Re a Si menor, Fa a Re menor, etc…) Si estás tocando un riff en el que sólo se tocan intervalos de quinta y de cuarta, que son tonalmente neutrales (ni mayores ni menores) se podrían poner acordes mayores sobre ellos en una sección de la canción y menores en otra. En otro caso, con un simple riff al unísono en que la guitarra y el bajo toquen las mismas notas (separadas por varias octavas), se podría cambiar alguna nota del bajo para sugerir diferentes acordes o incluso inversiones de los mismos. Las primeras inversiones (aquellas en las que el bajo toca la tercera del acorde) son muy útiles a este respecto si quieres sugerir acordes mayores o menores sin tocarlos realmente (recuerda que la tercera nota de un acorde es la que determina si es mayor o menor), y también para retrasar la aparición de la nota base o raíz del acorde en un riff al unísono, porque los acordes con inversión suenan menos “asentados”. Un buen ejemplo de rearmonización es el éxito de Garbage “Androginy”. Dejando aparte la frase de La Pentatónica Menor que puntúa la estrofa y la intro, el riff principal aquí aparece en

120

el estribillo. – una frase en Mi pentatónica menor con un salto de octava de el Mi grave al Mi del séptimo traste de la quinta cuerda. Como tal, es un pariente lejano de riffs como “Black Night” y “How Many More Times”. Pero es lo que Garbage hacen con este riff lo que es interesante. Lo predecible hubiera sido ir transponiendo el riff a la nota raíz de cada acorde a medida que estos cambiasen. En lugar de ello, en el primer compás del estribillo, el riff en Mi Pentatónica menor se toca sobre un acorde de Mi Menor, así que encaja. Pero durante el resto del estribillo el riff permanece igual mientras lo oímos sobre los acordes de Sol Mayor, Do mayor y Fa Mayor. Esto crea tensión, y hace que el riff suene distinto aunque no haya cambiado en nada. “My Girlfriend’s Girlfriend” de Type O Negative usa una técnica similar. TRANSPONER UN RIFF Otra forma de cambiar la armonía es transponer un riff a una tonalidad distinta o sobre una nota raíz distinta. El término “transposición” normalmente sugiere que la “forma” del riff permanece igual – no se cambia nada de la estructura y relación musical interna contenida en él. Simplemente, se sube o se baja de tono. Hay tres maneras de usar la transposición. La primera es seguir la estructura de la canción. Una forma tradicional de desarrollar un riff es repetirlo durante la estrofa y transponerlo a medida que van cambiando los acordes, mientras que otra es transponerlo varias veces en el puente o para el solo de guitarra (sirviéndole de base mientras otra guitarra hace el solo). Piensa en “Presence Of The Lord”, que comienza con un riff de pentatónica menor en La, luego se transpone el mismo riff a Re y luego a Mi. Hendrix usa esta técnica en el puente de “In From The Storm”, donde un riff de escala de blues en La se transpone a Si y luego a Do. La transposición suele entrar en juego al final de una canción, porque puede dar nueva vida a un riff que ya se ha oído varias veces, simplemente con transponerlo a otro tono. Un riff se puede transponer un salto de intervalo cualquiera. Dentro de una estrofa de 12 compases, donde un riff suele sustituir a acordes completos explícitos, la primera transposición será un intervalo de cuarta hacia arriba, y luego uno de quinta. El primer tipo de transposición se desarrolló en el rock en la década de los 60, durante el “Boom” del blues británico, cuando muchas canciones se estructuraban como secuencias de 12 compases con los cambios y acordes predecibles. En los grupos donde sólo hay un guitarrista, y no hay teclista, la parte de la guitarra podría ser un riff más que el acorde completo. Así que para una estrofa de 12 compases en Sol eso podría ser un riff en Sol tocado durante 4 compases, en el compás 5 cuando la música cambia a Do, este riff sencillamente se transpondría un intervalo de cuarta hacia arriba de forma que comenzase en la nota raíz Do, y en el compás 9, cuando la música llegaría a un acorde de Re, el riff se transpondría un intervalo de quinta de Sol a Re. De esta forma toda la estrofa de 12 compases se podría tocar sin acordes completos, con un único riff en tres posiciones distintas, como en este ejemplo:

121

Muy a menudo, en unos arreglos así, la guitarra tocaría el riff con el bajo doblándola una octava o dos por debajo. Este tipo de transposición son fáciles en la guitarra porque si el riff inicial se toca sobre las tres primeras cuerdas únicamente, se puede transponer subiendo o bajando por el mástil, o saltando la raíz a la quinta cuerda y tocándolo sobre las cuerdas 3, 4 y 5, y manteniendo el mismo patrón de digitación. La famosa canción de Jeff Beck y Rod Stewart “Rock My Plimsole” (1967) es un buen ejemplo, junto con “Strange Brew” de Cream, “Worry” de Free, “Same Old Story” de Taste, y “Messin’ With The Kid” de Rory Gallagher (en Mi mixolidio, con el riff muy apretado en ocho compases). Las líneas de bajo también pueden transponerse – como en “Papa’s Got A Brand New Bag” de James Brown. El segundo tipo de transposición no supone apoyar una estructura musical predeterminada como la estrofa de 12 compases con origen en el blues. Conlleva transponer un riff como tú quieras, dependiendo de la sección de la canción en la que estés. Probablemente el cambio más común sea subir el riff un tono. Hay una fórmula muy habitual en el heavy rock en la que el riff se sube un tono tras el segundo estribillo para servir de base al solo de guitarra. Otro cambio muy habitual es el de tercera menor, debido a su relación con la escala pentatónica menor (que tiene una tercera menor entre las dos primeras notas). De hecho, se podría transponer un riff sobre la base de la escala pentatónica menor, de forma que el primer riff en La se transpusiese por turnos a Do, Re, Mi y Sol, distribuyendo estos cambios por toda la canción. Para hacer que una transposición mucho más inquietante, transpón un semitono hacia arriba o hacia abajo, o incluso un tritono. “Moonshine” de Free tiene un único riff en La pentatónica menor que se transpone a Re en la estrofa. El puente de “Demon City Rock” de Kiss tiene un riff en Do pentatónica menor que luego se transpone un tono hacia arriba. “Izabella” de Hendrix tiene un riff en la estrofa que se transpone hacia arriba una tercera menor, y “Beginnings” presenta muchos más ejemplos. En “Heartbreaker” de Led Zeppelin el riff principal aparece al principio en La, luego se escucha en Si y vuelve a La. Después del segundo estribillo, cuando vuelve el riff aparece en Do, luego en Re y finalmente en Mi. Así que en esta canción, un riff de dos compases ha aparecido en cinco tonos distintos. La transposición te permite aprovechar al máximo un único riff. Además, transponer hacia arriba el tono de un riff es una buena forma de aumentar la emoción musical sin cambiar el material que tienes. Lo único con lo que hay que tener cuidado es si el riff original usa notas de cuerdas al aire, ya que éstas se perderan en la mayoría de las transposiciones. Los riffs basados en acordes o con inversiones, y los riffs con nota “pedal” o “zumbido” son bastante sensibles respecto a la transposición. Puede que no te sea posible encontrar otra cuerda al aire que te sirva de igual manera que en el riff original a la hora de transponerlo. En ese caso puedes “hacer trampa” (en el estudio de grabación) poniendo una cejilla en el traste adecuado, o incluso cambiando la afinación de la guitarra y regrabándote en la parte adecuada. O también puedes (que es lo más sensato si pretendes tocar la canción en directo) es afrontar el desafío de superar el problema de un riff que no se puede transponer para componer una variación que sí sea posible tocar, como en el ejemplo siguiente:

122

El tercer método de transposición sucede cuando se piensa que la tonalidad original del riff no es la más ideal – ya sea por la tesitura vocal del cantante o por el rango musical de notas de la guitarra. ¿Qué tonalidades se ajustan bien a la guitarra? ¿Existen unas tonalidades más “amigables” que otras? Cuando se trata de hard rock o heavy metal, el número de tonalidades es más limitado ya que el estilo requiere tonalidades que sean graves en lo que respecta a las cuerdas al aire. Esto quiere decir que preferentemente se usan las tonalidades de Mi y La. Fa# y Si están también entre las favoritas del hard rock porque en ambos casos la cuerda al aire está un tono por debajo de la tonalidad de la canción (El Mi está un tono bajo el Fa#, y el La un tono por debajo del Si) – lo que quiere decir que la cuerda al aire es la séptima “bemol” (bajada medio tono) de la escala mayor, la que es más habitual en el rock. Para aumentar el sonido “heavy” de sus riffs, algunas bandas recurren a la bajada de afinación de la guitarra (lo cual analizaremos un poco más adelante). Podríamos ampliar esto y decir que hay algunas tonalidades en las cuales la guitarra sencillamente suena mejor. En otros instrumentos, la cuestión de en qué tonalidad vas a tocar no es algo vital. Puede que tengas algunos inconvenientes en la digitación (como en el caso del piano), pero no una diferencia sustancial en el sonido. La guitarra, sin embargo, es moderadamente sensible a las tonalidades. Entonces ¿Qué factores son los que determinan si una tonalidad se usa en la guitarra? Hay que plantearse una serie de cuestiones. En primer lugar: ¿Te permitirá esa tonalidad usar cuerdas al aire que formen parte de la escala mayor o de la natural menor? De hecho, la mayoría de tonalidades te permitirán usar al menos una cuerda al aire, pero es más efectivo tener varias (no entraremos en el maravilloso y extraño mundo de usar cuerdas al aire como notas cromáticas ajenas a la tonalidad). Cuantas más notas de una tonalidad tengas en las cuerdas al aire, más probabilidades tendrás de poder usar acordes abiertos, que tienen mucha más sonoridad y son fáciles de tocar. Las seis cuerdas al aire (Mi-La-Re-Sol-Si-Mi) están presentes en las tonalidades de Do, Sol, Re y sus respectivas menores. Si luego nos permitimos usar un modo mixolidio en La (La-Si-Do#-Re-Mi-Fa#-Sol) – una escala mayor con la séptima bajada medio tono – todas las cuerdas al aire están “dentro de la tonalidad”. Fíjate que todas estas tonalidades están en el grupo que usan “sostenidos”. La guitarra tiene una tendencia natural haica las tonalidades con sostenidos y se aleja de las que usan bemoles. Por ejemplo: escribe un riff en Fa mayor, la primera tonalidad con un bemol, y la guitarra “pierde” una de sus cuerdas al aire: el Si, que se convierte en Si bemol. En algunas tonalidades hay notas importantes de la escala deseada que serán cuerdas al aire. “Stroll On”, de The

123

Yardbirds, hace bastante uso de los acordes de Sol y La con la nota de bajo cayendo hasta la cuerda al aire en Mi. Esto no funcionaría igual de bien en otra tonalidad. En la música rock. la armonía habitual de una tonalidad mayor se sustituye por un híbrido basado en la escala pentatónica menor basada en la misma nota. La fórmula es: coge una pentatónica menor y construye acordes mayores sobre las notas de la misma. De esta forma, si La pentatónica menor es La-Do-Re-Mi-Sol y pensamos en ella como una versión “recortada” de la escala de La menor, los acordes APROPIADOS que surgirían sobre esas notas en la escala MENOR serían La Menor, Do Mayor, Re Menor, Mi Menor y Sol Mayor. Para una canción de hard rock sería mucho más productivo usar para una secuencia de acordes La, Do, Re, Mi y Sol todos mayores. Se puede incluir un acorde de Fa mayor por añadidura. Esta fórmula se puede escuchar en White Blood Cells de The White Stripes. El álbum tiene tres canciones basadas en La, cinco en Sol, dos en Mi menor, una en La menor, dos en Re, una en Si y una en Mi. En cada una de ellas aparecen acordes que no pernececen estrictamente a la tonalidad, sino que son acordes construidos sobre la escala pentatónica menor de cada una de esas notas. Otra forma de considerar esto es coger una tonalidad mayor y sacar sus siete acordes primarios. En Mi mayor estos son: Mi mayor, Fa# menor, Sol# menor, La mayor, Si mayor, Do# menor, Re# disminuido. Descartemos el disminuido (esto es rock and roll, no Jazz) y descarta los tres menores (porque los menores son para los ñoños, parece ser). Esto nos deja los acordes I, IV y V – Mi, La y Si – los típicos tres acordes con los que se han compuesto miles de canciones. Lo siguiente que vamos a hacer es coger las tres restantes notas de la escala (Sol#, Do# y Re#), bajarlas todas un semitono y convertilos en acordes mayores (Sol mayor, Do mayor y Re mayor). El resultado es un conjunto de seis acordes mayores con los que puedes “jugar” par componer canciones.

124

Veamos ahora un cuadro que te puede resultar muy útil: TONALIDADES APROPIADAS PARA LOS RIFFS Aquí te presentamos el popular cambio de acordes I-bVII-IV del modo mixolidio en una serie de tonalidades. De algunas de ellas te damos una referencia de una canción popular que los usa. Todos son en realidad el mismo cambio de acordes, pero sencillamente en una tonalidad distinta cada uno. Pero esas distintas tonalidades tienen implicaciones muy importantes que afectan a cómo suenan: cuantas cuerdas al aire hay en los acordes, cuál es la nota más grave, etc…

125

POSTURAS DE ACORDES El segundo factor que determina si una tonalidad es adecuada para la guitarra son las posturas de acordes. Cuantos más acordes con cuerdas al aire puedas usar en una tonalidad, más fácil es tocar en ella, y más sonido puedes sacar del instrumento – especialmente en una guitarra acústica. Esta es una de las razones del atractivo de las afinaciones abiertas, que aumentan la cantidad de cuerdas que suenan al aire. Los acordes primarios de la tonalidad de Do mayor son Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido, éste último sustituido habitualmente por un Sib mayor. De este modo, entre los seis primeros, sólo tienes un acorde que necesita el índice como cejilla: Fa mayor. Sería fácil librarse de él tocando un Famaj7, razón por la cual muchos libros que te enseñan a tocar la guitarra comienzan por enseñarte Famaj7 antes que Fa Mayor. Ahora compara los acordes de la tonalidad de Do Mayor con los seis principales de Mi Mayor, que son Mi mayor, Fa# menor, Sol# menor, La mayor, Si mayor y Do# menor. Fíjate que tenemos cuatro acordes que habría que tocar con el índice como cejilla. Si usamos la fórmula de hard rock que hemos descrito antes, tendríamos los acordes de Mi mayor, Sol mayor, La mayor, Si mayor, Do mayor, Re mayor: mucho más sencillos. ¿Y qué tal una tonalidad como Sib? Los acordes principales para canciones serían Si bemol mayor, Do menor, Re menor, Mi bemol mayor, Fa mayor y Sol menor – todos excepto el Re menor necesitan el índice como cejilla – y esto es una tonalidad con sólo dos bemoles. Así que está claro que en cuanto entras en las tonalidades con bemoles, aumenta el número de acordes que necesitan cejilla. Esta es la razón por la cual, si estás intentando sacar los acordes de una canción que tienes en un CD o en un vinilo y su tonalidad parece ser la de Mi bemol, pregúntate primero dos cosas. Primero: ¿Ha bajado el artista la afinación de la guitarra un semitono, de forma que las posturas que está usando en la guitarra son las de Mi, pero los acordes que suenan son un semitono más bajos? Segundo: ¿Ha colocado una cejilla en el primer traste (con lo que la postura de Re mayor al aire sería ahora Mi bemol) o en el tercer traste (donde la postura de Do mayor al aire ahora sería Mi bemol)? Bajar la afinación de la guitarra es algo habitual en las bandas de rock, ten esto en cuenta. Si la canción es de “cantautor”, sospecha de la presencia de una cejilla: cuerdas sonando al aire en cambios de un acorde a otro, líneas de bajo descendentes sobre las cuerdas más graves, y el uso de acordes con inversión fáciles de tocar (del tipo Sol/Si y Re/Fa#) suelen ser señales de que se está usando una cejilla. Así que las tonalidades más accesibles para la guitarra son las de Fa, Do, Sol, Re, La y Mi, y el uso de una cejilla te permite tocar una tonalidad “difícil” usando las posturas de acordes más habituales en una de ellas. Hay una cuestión más relacionada con los riffs que comienzan con una nota “La” en la quinta cuerda al aire. En un formato de estrofa de 12 compases con 3 acordes, cada uno de los tres riffs (basados en La, Re y Mi) se pueden transponer y aún así comenzar por una cuerda al aire. Para ver cómo puede afectar la elección de tonalidad a un riff, tomemos “Freedom” de Jimi Hendrix, del álbum First Rays Of The Rising Sun. El riff que inicia la canción está en Do# pentatónica menor. Lo que es inusual en este riff es la forma en que, al ser la tonalidad la de Do#, la sexta cuerda al aire (Mi) se convierte en la tercera de la escala, bajada medio tono (la tercera del “blues”). Así que Hendrix baja un intervalo de sexta desde la nota raíz (Do#) en la

126

quinta cuerda hasta el Mi más grave, y luego asciende desde ahí. Esto tiene el efecto de hacer que el Mi suene más grave de lo que realmente es (una técnica aprovechada habitualmente por los bajistas). Este efecto es incluso más pronunciado si la caída es hacia la tercera mayor de un acorde, que en esta tonalidad hubiera tenido que ser Mi# (o sea, Fa, para entendernos). Cada vez que Hendrix regresa a Do# toca un acorde de Do#m7 (posiblemente Do#7#9) sobre esa nota. Recomiendo escuchar la versión de “Freedom” grabada en el festival de la isla de Wight en 1970, porque está llena de brillantes ideas guitarreras – ejemplos de cómo las composiciones de Hendrix se iban volviendo más influenciadas por el Soul y más sofisticadas hacia el final de su vida. CAMBIOS DE AFINACIÓN PARA RIFFS La forma más sencilla de cambio de afinación es cuando toda la guitarra se baja un semitono (afinación Mib-Lab-Reb-Solb-Sib-Mib). Al contrario que en una auténtica afinación alterada, las posturas y los patrones de escalas permanecen iguales. Simplemente son un semitono más bajos. Algunos intérpretes en los 80 y en los 90 han llevado esto un paso más allá al bajar la afinación un tono o incluso un tono y medio (la cuerda más grave sería Reb). Esto aumenta dramáticamente el factor “fangoso” de los riffs, y muy pronto puedes verte hundido hasta el cuello… que para una banda de death metal puede ser muy bien el efecto que andas buscando. Bajar la afinación tanta cantidad tiene efectos que podemos decir que son interesantes, sobre unas cuerdas calibre “9”, porque quedan bastante flojas. Esto viene muy bien para hacer “bendings”, pero no es demasiado bueno para la afinación, y no responderán muy bien si se golpean con mucha fuerza. La mayoría de intérpretes que usan la bajada de afinación aumentan un número de calibre por cada semitono que bajan. Un juego de cuerdas del calibre “10” para bajar la afinación a Mi bemol te dará mejor tensión en las cuerdas y más sonido. Experimenta hasta encontrar una combinación con la que te sientas cómodo. Canciones que usan bajadas de afinación son por ejemplo “One Step Closer” de Linkin’ Park, “Pollution” y “Rollin’”de Limp Bizkit, “Americana” de The Offspring, “Sunless Days”, de Dokken, y “All In The Family” de Korn. Tony Iommi fue el pionero de la bajada de afinación. En el tercer álbum de Black Sabbath, Masters Of Reality, sucumbió al malvado atractivo del Reb mayor bajando un tono y medio la afinación para “Children Of The Grave”, “Into The Void” y “Lord Of This World”, y usó el mismo método para las posteriores “Supermaut”, “Cornucopia”, “Snowblind”, “Sabbath Bloody Sabbath”, “A National Acrobat” y “Killing Yourself To Live” (aunque en ésta la tonalidad es de Sol bemol mayor). No estoy seguro de si en estas canciones bajó la afinación de todas las cuerdas de la guitarra o sólo la de la sexta cuerda. Sea como fuere, ése fue el auténtico inicio del grunge. Los diseños de guitarras más actuales ofrecen otra posibilidad para aquellos intérpretes que quieren que sus riffs suenen más “heavy”: cómprate una guitarra de siete cuerdas. La cuerda adicional es un Si una cuarta por debajo del Mi de la sexta cuerda. Canciones de Korn como “Twist” y “Swallow” usan una guitarra de siete cuerdas bajada un semitono, y en canciones como “Porno Creep” y “No Place To Hide” se baja un tono completo. Las posturas habituales

127

para los intervalos de quintas, cuartas y demás permanecen intactas, y para conseguir un efecto realmente loco siempre puedes bajar la séptima cuerda al equivalente de la afinación de “Re caído” de una guitarra normal (bajando esta séptima cuerda de Si a La), lo cual te proporciona un potente intervalo de quinta entre las dos cuerdas más graves que te retumba en las tripas. Mike Mushok del grupo Staind ha usado la afinación Si-Mi-La-Re-Sol-Si, que es la afinación estándar de una guitarra de siete cuerdas pero sin prima. La afinación de Re caído en esta sería Si-Re-La-Re-Sol-Si. También ha usado variantes como La-Re-La-Re-Sol-Si, La-Mi-LaRe-Sol-Si y La-Mi-Si-Re-Sol-Si. Para leer sobre ejemplos de cómo los bajistas pueden hacer riffs con bajos de cinco (y más) cuerdas, lee la entrevista / clase magistral de John Paul Jones en la sección 5 de este libro. Si no quieres meterte en todo este tejemaneje de las bajadas de afinación, hay una forma muy elegante de crear la ilusión de un riff bajado de tono – tocar intervalos de cuarta sobre las dos cuerdas más graves, donde lo más normal es tocar quintas. Hendrix hizo esto en la estrofa de “Spanish Castle Magic”. El efecto es impactante: suena como si se hubiera pasado del límite del clavijero de su Stratocaster. AFINACIONES ALTERADAS EN EL ROCK Otra forma de crear nuevos riffs es ir un paso más allá de la bajada de afinación. En lugar de bajar la afinación de todas las cuerdas por igual y acabar usando una versión de la afinación estándar un semitono o un tono más baja, puedes pasarte a una afinación nueva. Las afinaciones alteradas te pueden ofrecer la oportunidad de componer un nuevo tipo de riff – quizás con un acorde inusual o frase de notas. Aunque principalmente la usan instrumentistas muy especializados y también los cantautores, no hay razón por la cual los guitarristas de rock no puedan usar las afinaciones alteradas para sus propósitos más ruidosos, como Sonic Youth han demostrado más de una vez. Las afinaciones alteradas se abrieron paso en el rock desde dos fuentes principales: Una fue el “Blues”, porque los guitarristas de blues que usaban el “bottleneck” o slide normalmente tocaban en afinaciones abiertas de La o Mi, y el blues ha sido una poderosa influencia en el rock. Los guitarristas de rock probaron estas afinaciones abiertas para usar el slide, y dominar riffs clásicos del blues de Elmore James como “Dust My Broom” (un slide hasta un acorde de Mim7 en el duodécimo traste), y pensaron que podían componer otro tipo de música con estas afinaciones. La otra fuente fue el estilo de guitarra acústica de los 60 conosido como “folkbaroque”, cuyos pioneros fueron intérpretes como Davy Graham, Bert Jansch, John Renbourn y Martin Carthy. Les interesaban las afinaciones abiertas porque permitían a un guitarrista que tocase con los dedos tocar una melodía, una línea de bajo y armonía en medio, todo al mismo tiempo. Desde la perspectiva del rock, fue tremendamente significativo que Jimmy Page eligiera poner su adaptación de “Blackwaterside” de Bert Jansch (ver entrevista con John Paul Jones) en el primer álbum de los Zeppelin (con el título de “Black Mountain Side”). Ese álbum también incluía una versión de un blues: “You Shook Me”, que Page probablemente tocó en afinación de Mi abierto para usar el slide. Page siguió usando muchas otras afinaciones y, a medida que la fama de los Zeppelin se hizo mucho mayor durante los 70, más y más guitarristas siguieron su ejemplo. Las afinaciones alteradas se pueden dividir en dos grupos principales. Aquellas que

128

conforman un simple acorde mayor o menor, y aquellas que no. A las primeras las podemos llamar “afinaciones abiertas”. Afinaciones abiertas Cuando se trata de riffs de rock, la afinación abierta más importante es la de Sol abierto (ReSol-Re-Sol-Si-Re. Esta afinación fue adoptada por Keith Richards a finales de los sesenta y se convirtió en una pieza clave del sonido de los Stones. Sol abierto es lo que oyes en clásicos de los Stones como “Brown Sugar”, “Tumbling Dice” y “Start Me Up”, y en canciones de The Black Crowes como “Hard To Handle” y “Hotel Illness”. La forma más popular de usar esta afinación abierta para riffs es crear notas adicionales de cuarta y/o sexta y/o novena suspendidas al acorde mayor que resulta de poner sólo el índice sobre todas las cuerdas en un traste dado. La afinación abierta permite que sea más sencillo lograr el efecto de quitar y poner los dedos sobre dichas notas que sobre una afinación estándar. Ronnie Wood ha escrito riffs similares en Mi abierto (MI-Si-Mi-Sol#-Si-Mi). Con cualquier afinación abierta, los trastes 3, 5, 7, 10 y 12 son las posiciones cruciales. Estos trastes representan los acordes mayores que se pueden formar usando como raíz las notas de una escala pentatónica menor. Si estamos en la afinación de Sol abierto, el traste 3 es Sib mayor, el traste 5 es Do mayor, el traste 7 es Re mayor, el traste 10 es Fa mayor y el traste 12 es Sol mayor (una octava por encima del acorde con todas las cuerdas al aire). Las notas SolSib-Do-Re-Fa forman una escala pentatónica menor, y representan las notas raíces de los acordes I, bIII, IV, V y bVII en Sol. Esta es la forma más obvia de usar la afinación de Sol abierto, trabajando en la tonalidad de Sol. Etra forma de usarla sería escribir un riff en la tonalidad de La en una afinación de Sol abierto: El traste 2 es La mayor, el traste cinco es Do mayor, el traste siete es Re mayor, el traste nueve es Mi mayor, y el traste 12 es Sol mayor, lo cual te da las notas de La pentatónica menor. En esta tonalidad el acorde que suena al tocar todas las cuerdas al aire, Sol mayor se convierte en el acorde bVII de la tonalidad de La. Una tercera posibilidad es escribir un riff en la tonalidad de Do en la afinación de Sol abierto: ahora el acorde con las cuerdas al aire y en el traste 12 es Sol mayor (acorde V), el traste 3 es Sib mayor (acorde bVII), el Do mayor está en el traste 5 (acorde I), Mib mayor está en el traste 8 (acorde bIII) y el Fa mayor está en el traste 10 (acorde IV). Se pueden obtener otras tonalidades muy fácilmente usando una cejilla. Billy Corgan de The Smashing Pumpkins afinó una de sus guitarras con la afinación Mi-Sol-Re-Sol-SiMi (la cual le daba una afinación abierta de Mi menor séptima) para la canción “Sweet Sweet”. Afinaciones no abiertas Una afinación alterada que no forma un acorde abierto mayor o menor es Re-La-Re-Sol-La-Re. Esta afinación comenzó a usarla el héroe de la guitarra del folk-blues acústico Davy Graham. Se cuenta que inspirado por la música marroquí, Graham inventó la afinación para imitar las notas “zumbido” y “pedal” que escuchaba en la música del norte de África. En una especie de justicia poética musical, el momento más importante de esta afinación en el rock llegó con la épica “Kashmir” de Led Zeppelin. Page también la usó para “Midnight Moonlight”, en el primer álbum de The Firm, y en la instrumental “White Summer”. Uno de los atractivos para el

129

guitarrista de rock es que las tres cuerdas más graves, Re-La-Re, forman una quinta perfecta más una octava, que se puede tocar con un el índice como cejillla. Afinaciones de “Re caído” Se puede lograr un efecto similar a los ya mencionados mediante el sencillo método de cambiar la afinación de una sola cuerda. La más popular es la afinación de “Re caído”. El nombre puede ser confuso porque no es el Re el que “cae”, es el Mi más grave el que cae un tono hasta Re. Es una buena forma de experimentar con una afinación alterada. Recuerda que por cada semitono que se baja la afinación, las notas suben un traste. Inmediatamente te darás cuenta de que la afinación de Re caído altera la tendencia de la guitarra a usar acordes de la tonalidad de Mi, inclinándola más a los acordes de la tonalidad de Re. Se puede hacer con más facilidad “bendings” en la cuerda de Re caído por la bajada de tensión de la misma. Ejemplos de canciones en las que se ha usado esta afinación son “Hummer” y “Jellybelly” de Smashing Pumpkins, “Let It Rock” de Bon Jovi, “Moby Dick” de Led Zeppelin, y “The Garden” de Guns ‘n’ Roses. Una variación intrigante de Re caído es la de “Doble Re Caído”, donde se bajan a Re tanto la primera como la sexta cuerda. Esto nos da la afinación Re-La-Re-Sol-Si-Re, que sólo se diferencia de la afinación de Sol abierto en una cuerda. Neil Young usó esta afinación con un gran efecto en “Cinnamon Girl” (analizada en la galería de riffs que viene a continuación). Si tocas con afinaciones alteradas usando distorsión o “fuzz” te darás cuenta de que, por el aumento de la sonoridad en los acordes, su duración y el incremento de armónicos, a lo mejor te vendría bien bajar el nivel del efecto. Esto es especialmente cierto en el caso de cualquier acorde más complejo que un simple intervalo de quinta, y especialmente también en el caso de riffs que aprovechan algunas de las ventajas de las afinaciones alteradas: las posibilidades de tocar notas en cuerdas adyacentes que sólo están separadas por un tono o un semitono. Esto es muy difícil de lograr en afinaciones abiertas, pero en las afinaciones alteradas es posible conseguir frases de notas muy cercanas unas a otras como se tocan en el arpa. No hay motivo para no poder usar esto en un riff, pero sonará mejor cuanto más limpio sea el sonido de la guitarra. Al componer riffs en afinaciones alteradas y abiertas, asegúrate de anotarlos en papel usando el método que quieras – hasta los típicos cuadros que representan posturas de acordes te pueden servir. Puede ser muy frustrante pasados unos años intentar volver a aprenderte un riff compuesto sobre una afinación rara – incluso si recuerdas bien cuál era – y darte cuenta de que no eres capaz de recordar las posturas y no eres capaz de sacarlas escuchando tu vieja grabación de la canción. Lo más probable es que si escribes un par de riffs en afinaciones alteradas acaben gustándote, y con el tiempo te darás cuenta de que has usado una docena de afinaciones distintas y es mucha cantidad de detalles los que tienes para recordar sin haber tomado notas.

130

GALERÍA DE RIFFS – RIFFS EN AFINACIONES ALTERADAS Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Move “Brontosaurus” Wood single: Regal Zonophone (UK), A&M (US), 1970 álbum: Looking On, Fly (UK), Capitol (US), 1970

Este fue uno de los últimos singles de Move antes de que el compositor y multiinstrumentista Roy Wood formase la Electric Light Orchestra, y luego rápidamente se fuese a su banda de la era glam, Wizzard. “Brontosaurus” es un buen ejemplo de lo que se puede hacer bajando la afinación de la cuerda Mi hasta Re. El riff es un lento ascenso por la escala de blues en Re, tres veces, cada una de ellas con el bajo en una nota raíz diferente, con una frase descendente al final para dar equilibrio y volver a darle la vuelta hasta el principio. El riff principal está grabado en varias pistas y doblado parcialmente en uno de los canales por un sintetizador. El último compás del riff se oye frecuentemente en el estribillo al final de los versos. En el minuto 2:35 la música pasa a doble tiempo y entra un nuevo riff en pentatónica mayor, cambiando con cada acorde. Fíjate en la insinuación del piano la última vez que se toca el riff lento; como de “Lady Madonna” pero muy ralentizado. Autor: Título: Autor: Lanzamiento:

Neil Young “Cinnamon Girl” Young álbum: Everybody Knows This Is Nowhere, Reprise 1970 single: (US) Reprise, 1970

“Cinnamon Girl” es un maravilloso ejemplo de afinación de “Doble Re Caído” (Re-La-Re-SolSi-Re), grabado al principio de la larga y tumultuosa carrera de Neil Young (y en su primera experiencia con Crazy Horse). Suena como una banda de heavy rock ensayando en un granero de Arizona. El riff principal tiene dos compases y tiene dos frases: La primera es un cambio dedo a Re seguido por una frase descendente que baja por una escala mixolidia hasta una tercera menor de “blues”, y luego hasta la nota Sol. El segundo compás la repite, per se detiene en ese grave acorde bIII de blues. Escucha la forma en la que la mayor parte del tiempo no hay percusión en el último tiempo “offbeat” del compás de 4/4 durante el riff. Este riff es posible tocarlo con una afinación estándar, pero le faltaría el Re grave y un par de notas más. Cuando la afinación Re-La-Re-Sol-Si-Re entra realmente en juego es en la estrofa, donde se crea un resonante Re5 (con una nota re sonando al unísono sobre las dos cuerdas superiores), un bonito Lamadd4, un Doadd9, y un Sol, antes de culminar en una rápida frase ascendente que sube en quintas por la escala de Re pentatónica menor (Fa-Sol-La-Do-Re).

131

Esta pista tiene una sorprendente y casi fantasmal carga erótica, que viene determinada no en pequeña medida por la afinación. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

The Faces “Stay With Me” Wood / Stewart álbum: A Nod’s As Good As A Wink… To A Blind Horse, Warners, 1971 single: Warners, 1971

Ron Wood sigue siendo unos de los guitarristas rítmicos de rock menos apreciados – algo a lo que no contribuye es el tener que compartir su brillante trabajo con Keith Richards. Mucho del trabajo rítmico de Wood se basa en diadas (pares de notas, o a veces tríos) penetrantes distorsionadas con “fuzz”, en las que una nota es “martilleada” (hammer-on) o soltada (pulled-off) para añadir tensión. Wood siempre ha tenido un sonido sorprendente, muy distinto al de todos los demás, cortesía de una guitarra Zemaitis personalizadade cuerpo plateado con la forma de una Les Paul, con un pedal “fuzz-box” incorporado. Nada representa mejor ese sonido que los primeros segundos de “Too Bad” – donde Wood, probablemente con una afinación abierta, construye un riff de un cambio de acorde de Do a uno de Fa haciendo “hammer-ons” sobre varias notas y usando la tercera “bemol” del blues en ambos casos – o también “Miss Judy’s Farm”, o “Stay With Me”. “Stay With Me” usa una afinación de Mi abierto (la versión eléctrica del Re abierto, que se usa más en la guitarra acústica porque no hay que tensar excesivamente las cuerdas) y también usa los acordes de bloque donde se pulsan y sueltan cuerdas. Lo que lo eleva por encima de ese tipo de rock de borrachera y buenos ratos es el contraste de tempos y tonalidades. Comienza rápida y frenéticamente en Mi, pone las estrofas y estribillos en La mayor a medio tempo, y luego retoma la intro para una coda salvaje. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Bert Jansch “Blackwaterside” Tradicional, arreglos: Jansch álbum: Jack Orion, Transatlantic, 1966

Los riffs no sólo aparecen en música con guitarras eléctricas. El “Folk-baroque” es la etiqueta que se puso a un complejo estilo de guitarra acústica que floreció a mediados de los sesenta y que influyó a toda una generación de intérpretes. Lo inició Davy Graham, que compuso “Anji”, una atractiva pieza con una secuencia descendente de La menor-Sol-Fa-Mi que podría también considerarse un riff, y una versión de la melodía tradicional “She Moved Through The Fair”. Muy relacionados con Graham estaban John Renbourn y Bert Jansch, y el álbum de este último, Jack Orion, fue una gran influencia para el joven Jimmy Page. La esencia del “Folk-baroque” es que es un estilo muy restringido tocado con los dedos en guitarra acústica de cuerdas de acero. Una instrumental típica de Jansch o Renbourn presentará una melodía con línea de bajo y una armonía de apoyo. La línea de bajo será a menudo una octava alternante tocada con el pulgar. Los otros dedos tocan notas más agudas

132

en un ritmo sincopado sobre ese bajo. Una única pieza puede contener muy notables interrupciones en el ritmo, donde el intérprete de repente golpea todas las cuerdas con un rápido toque con el dedo. Es un estilo que te anima a dejar de pensar en posturas de acordes estándar. En lugar de ello, cada cuerda es como un instrumento por separado y el “finger picking” los une a todos. “Blackwaterside” se tocó en una afinación de Re caído (Re-La-Re-Sol-Si-Mi) con una cejilla probablemente en el segundo traste. Su riff consiste en una acentuada figura de “hammeron / pull-off” que Jansch usa entre medio de algunas frases de la letra. La desarrolla, además, añadiendo “pull-offs” adicionales de vez en cuando. El efecto es hipnótico. Tocó variaciones del mismo riff en “The First Time Ever I Saw Your Face” y en “The Gardener”, y también fue el modelo para la instrumental de Jimmy Page “Black Mountainside”. ESTRUCTURA Y LONGITUD DE LOS RIFFS Una parte importante del arte de componer buenos riffs es comprender su estructura. Por estructura no me refiero a elementos musicales concretos como melodía, armonía o ritmo. Me refiero a cuántas veces se repiten trozos del riff, cuantos compases hacen falta para tocar el riff, etc… La forma más sencilla de un riff es una única frase que dura un solo compás. Pero los riffs también pueden durar dos, tres o cuatro compases. Tres es un número menos habitual porque si se repite nos da una frase de seis compases, lo que va en contra de la tendencia del rock de agrupar las cosas en múltiplos de cuatro. Sin embargo, si repitieras un riff de tres compases cuatro veces nos daría 12 compases (un múltiplo de cuatro). SI escribes un riff más largo de cuatro compases es difícil hacer que suene como una unidad – aunque esto depende por supuesto de factores como el tempo y cuántas notas tiene el riff. Llamemos a nuestro riff de un solo compás “a1”. Un método típico sería repetirlo como múltiplos de cuatro con los arreglos cambiando alrededor de él: a1

a1

a1

a1

Añade interés a un riff sencillo como éste cambiando la parte del bajo que lo acompaña con un efecto “pedal” (manteniendo la misma nota) o haciendo que la nota del bajo cambie “sugiriendo” una armonía diferente cada vez. Imagina un riff de un único compás que use las notas La, Do y Sol. Con un bajo en La por debajo sonará probablemente a La pentatónica menor, pero el bajo podría entrar con un Fa o un Do, haciendo que suene completamente diferente. La siguiente variación que se le podría aplicar a esta estructura de riff sería cambiar el cuarto compás. Esto nos da un patrón de 3+1: Tres riffs iguales y luego uno con una ligera variación “a2” a1

a1

a1

a2

133

Si tenemos ocho compases con los que jugar, en lugar de repetir esta idea podríamos hacer que la repetición terminase con una tercera variación, así que los ocho compases seguirían el siguiente patrón: a1 a1

a1 a1

a1 a1

a2 a3

Si hubiese 16 compases, tendríamos otra opción, que sería repetir la forma de ocho compases, pero añadir una cuarta variación la última vez: a1 a1 a1 a1

a1 a1 a1 a1

a1 a1 a1 a1

a2 a3 a2 a4

Llegados a este punto hemos alcanzado el límite de lo que se podría hacer con el riff “a” sin que ocurra algo más, ya que en el ejemplo de 16 compases el riff ha aparecido en su forma original 12 veces. El truco para hacer que las variaciones a2, a3 y a4 suenen bien es asegurarse de que funcionan bien armónicamente. No es conveniente que las variaciones a2 y a3 suenen más decisivas y “finales” que la a4, ya que la a4 es la última del conjunto. Así que por ejemplo, si este riff está basado en el acorde de La Mayor, sonará más efectivo si las variaciones a2 y a3 terminan en una nota que sugiera un acorde de Re o de Mi, o quizás el acorde bIII, Do mayor, o el acorde bVII, Sol mayor. Otro enfoque sería coger el riff original “a1” y hacer una frase de cuatro compases poniendo una variación tras otra: a1

a2

a3

a4

Si quien lo escuche identifica esto como cuatro riffs o como uno de cuatro partes dependerá de lo similares que sean los compases individuales. Otra variación muy popular es hacer que los compases 2 y 4 sean “respuestas” al riff original: a1

a2

a1

a3

Aquí tienes otra estructura de riff (menos habitual) en la que hay una única variación en el compás 3: a1

a1

a2

a1

Hasta ahora hemos asumido que el riff es una frase de un solo compas. Los riffs también pueden tener dos compases, en cuyo caso algunas de las estructuras anteriores se pueden aplicar a un riff de dos compases. Simplemente piensa en la “a” como dos compases en lugar de uno.

134

Hay muchas más variaciones en la estructura de los riffs, pero estos patrones básicos de repetición, respuesta y variación son los más útiles. Recuerda que pueden ser ampliados combinándolos con los principios del ritmo, armonía y melodía. CÓMO SE USAN LOS RIFFS EN LAS CANCIONES Puedes tener un riff brutal, pero lo impresionante que resulte dependerá del contexto musical en el que se coloque. Esto depende del género musical. En la mayoría de estilos de hard rock, heavy metal, etc… el riff es al menos tan importante como cualquier otra cosa de la canción, incluyendo el estribillo, que en las canciones tradicionales se supone que ha de ser el “gancho”, la parte más memorable. En el heavy rock el riff puede aparecer en la intro y seguir durante la estrofa, con el vocalista cantando sobre él. Si compones una canción sobre estas líneas, en las que casi cada parte va acompañada por un riff y no por progresiones de acordes, entonces tendrás que componer varios riffs, o variaciones del riff inicial, para las distintas secciones de la canción. También puede surgir la necesidad de cambiar la forma en la que el riff aparece, en términos de arreglos o de dinámica. Una forma es que el riff se toque a todo volumen durante la intro y el estribillo, pero durante la estrofa, sacar las guitarras de la mezcla y dejar que sólo el bajo toque el riff. Otro enfoque sería usar una versión simplificada del riff para la estrofa y mantener la forma más compleja para los estribillos o los enlaces. O si no, usa el riff para la intro y como enlace entre el estribillo y las estrofas. El mismo riff puede entonces servir de base para el solo de guitarra, y aparecer otra vez en la coda (la última sección de una canción). Esta es la forma más corriente de componer una canción de rock, donde las secciones vocales de las estrofa y el estribillo van apoyadas por acordes. En una canción que tenga riff, o riffs, además de secuencias de acordes, hay grandes posibilidades de contrastes musicales usando la mezcla de armonías. Por ejemplo, un riff en pentatónica menor o en escala de blues podría contrastarse con una progresión de acordes en una tonalidad mayor o menor. “Tie Dye Highway” de Robert Plant tiene un feroz riff en La pentatónica menor que usa las notas La, Do y Sol, pero esto contrasta con el más conmovedor cambio de acordes Mi menor – Do, el Mi menor intensificado al tocarse con una novena. Los arreglos de estas canción también adquieren fuerza del hecho de que una caja de ritmos toca el ritmo en dos tercios de su duración, antes de que la batería de verdad entre y suba el nivel de energía. Las secciones basadas en pentatónica menor o en la escala de blues pueden hacer un fuerte contraste con secciones en tonalidad mayor, como “Hope Street” de The Levellers. Los riffs y la música rock son casi sinónimos, así que es fácil pensar que un riff tiene que sonar fuerte. Esto no es el caso. Los riffs se pueden usar casi con igual eficacia en temas más tranquilos. Tomemos el éxito de Tracy Chapman “Fast Car”. Durante las estrofas y los enlaces, un riff de dos compases basado en la progresión de acordes IV-I-VI-V (Re-La-Fa#m-Mi), se toca con una guitarra acústica con un acompañamiento bastante escaso. Las repeticiones de este riff expresan el tema de la letra de estar atrapado por las situaciones de la vida. En los estribillos, la letra habla de escapar, así que se abandona el riff y entran los acordes completos con fuerza. Este es un buen ejemplo de la forma en que un riff puede conectar la letra con la dinámica de una canción.

135

RITMO Y TIEMPOS DE COMPÁS El tiempo de compás más popular en el rock es el 4/4. La simetría de este tipo de compás tiene un atractivo universal: el “número mágico”, cuatro, está también presente en el rock en otros detalles estructurales, como la duración de las frases, cuantas veces se repite algo, cuantos acordes hay en la frase, etc… Así que la mayoría de riffs están en 4/4. De vez en cuando, sin embargo, puede apetecerte algo diferente, o un riff puede sugerirte un tiempo de compás distinto. Así que aquí tienes una guía rápida sobre los otros tiempos de compás útiles para los riffs. Tiempos de compás simples Hablando a grandes rasgos, los tiempos de compás simples son aquellos en los que los tiempos se pueden dividir por un número par. Por ejemplo, el 3/4 (tres notas negras en un compás) es un tiempo de compás asociado con el vals. Incluso cuando no estés escribiendo una canción íntegramente en 3/4, se pueden usar compases sueltos de 3/4 de muchas maneras distintas en una canción que esté en su mayor parte en 4/4. Imagínate una intro a 4/4. 16 tiempos de negra en total. Sustituye un compás de 4/4 por uno de 3/4 y tendrás un toque de asimetría. Ahora sólo hay 15 tiempos de negra. Esto quiere decir que la siguiente sección de la canción (normalmente una estrofa) llegará un tiempo de negra antes de lo que se espera. Los compases de 4/4 (y los múltiplos de 4 en número de compases, repeticiones, etc…) han dominado de tal manera la música rock en los últimos 50 años que cualquier persona espera inconscientemente que los elementos de una canción vengan en múltiplos de cuatro. Romper con esta “norma” es una buena manera de lograr “lo inesperado”. Piensa en ello de esta forma: Simetría = belleza

-

Asimetría = dramatismo

Otra posibilidad sería alternar compases de 4/4 y 3/4. Esto también supone un elemento de sorpresa, porque o bien el riff de dos compases sería un tiempo de negras más corto, o si es un riff de un compás, a la repetición le faltaría un tiempo de negra, o el compás 3 llegaría un tiempo de negra antes de lo que espera el oyente. Los compases de 2/4 tienden a ser demasiado cortos para mantener el ritmo de un riff, pero se pueden usar con eficacia como puntos de transición entre secciones de la canción, para cortar una frase o riff en dos tiempos de negra, o para prolongarlo en dos adicionales, o para hacer que el oyente “espere” dos tiempos de negra más antes de pasar a la siguiente sección de la canción. El 6/4 es un tiempo de compás fácil de usar – es como un 4/4 pero con un poco más de espacio, así que se pueden meter un par de notas (o palabras) más. Ofrece posibilidades de intrigar al oyente añadiendo pausas en el riff, o cambiando los acentos del riff o de la melodía si están compuestos como si los compases fuesen todos de 4/4. Lo que sucede entonces es que el comienzo de la melodía o frase musical no estará siempre alineado con el principio del compás, y dado que el primer tiempo de un compás siempre lleva un énfasis mayor que los otros tiempos, ese énfasis caerá en distintos sitios. Pero como el 6 es un número par, de vez en cuando todo se alineará:

136

Ritmo de 6/4: 1 2 3 4 5 6 Riff:

G

C

1 2 3 4 5 6 D

1 2 3 4 5 6 Em

G

1 2 3 4 5 6 C

Ha habido de vez en cuando algún éxito en las listas a tiempo de 5/4, siendo quizás el más famoso el clásico de cool jazz de 1959 “Take Five” de Dave Brubeck. El 5/4 es un tiempo de compás asimétrico que puede ser útil para dar un respiro al tiempo constante de 4/4. Úsalo en el puente de una canción, por ejemplo, o bajo un solo de guitarra, o sólo para la intro, y luego pasa a 4/4 en las estrofas y estribillos. Peter Buck de REM dijo una vez: “Contamos los compases. Es un truco muy burdo, pero si estás haciendo repeticiones de cuatro compases, repítelos tres veces en lugar de cuatro… o cinco. El oído va a decirte si estás trabajando con múltiplos de cuatro, pero si haces tres, el oído va a decirte que las cosas están cambiando más deprisa. O a veces puedes añadir dos tiempos de negra a un compás.” El mismo principio se puede aplicar a los tiempos de negra y al uso de tiempos de compás impares. Si te intriga todo el asunto de los tiempos de compás impares, escucha los álbumes de Brubeck Time Out y Time Further Out. Aunque es Jazz, y no Rock, puedes sacar algunas ideas estupendas para usar en una canción de rock. El Jazz-Rock, la Fusión y el Rock Progresivo también usan estos compases impares poco habituales. “Living In The Past” de Jethro Tull es un buen ejemplo. “Four Sticks” de Led Zeppelin usa 5/4, y “Achilles Last Stand” usa algunos compases de 5/4. Para oír un uso muy ingenioso de un tiempo de compás inusual aplicado a una figura en ritmo shuffle estándar de rock, escucha la intro de “Going For The One”, de Yes. “Money” de Pink Floyd usa un riff en Si pentatónica menor en 7/4. “The Ocean” de Led Zeppelin tiene compases a 7/8, lo que también se puede entender como un compás de 4/4 al que se le quita el último tiempo de corchea “off-beat” (algo que viene muy bien para enfatizar las primeras notas de un riff). Un ejemplo sorprendente del uso de tiempos de compás extraños es “No Lullaby” de Jethro Tull, que tiene compases de 4/4, 5/8, 2/4, 7/8, 3/4 y 6/8, y un complejo riff que comienza en Mi pentatónica menor y acaba de manera cromática. Cualquier compás más largo que un 7/4 puede no ser percibido como tal por el oyente. Haría falta gran habilidad por parte del compositor, y por parte de los músicos que lo toquen, para escribir un riff en, digamos, 8/4, porque el oyente casi seguro que lo identificaría como dos compases de 4/4. De forma similar, un compás de 9/4 se escucharía como 4/4 + 5/4. Hasta el 7/4 ha de manejarse con cuidado para evitar que se rompa en 4/4 + 3/4. Los compases con más de cuatro tiempos de negra tienen cierta tendencia a perder fuerza en la mitad, lo cual se hace mucho más pronunciado a tempos lentos. Puedes preguntarte: ¿Cuál es la diferencia entre una combinación de 4/4 + 3/4 y un compás de 7/4, o entre 4/4 + 2/4 y un único compás de 6/4? Aquí es donde es crucial comprender el concepto del énfasis del primer tiempo de negras. En los compases de 6/4 y 7/4 ese tiempo de negra “fuerte” ocurre sólo una vez, y entonces tienes que esperar cinco o seis tiempos de negra más para “sentirlo” otra vez. Con compases alternados de tiempos distintos, se oirá un primer tiempo “fuerte” al principio de cada uno de ellos. Así que para asegurarte de que tus compases de 6/4 o 7/4 se perciban como tales, enfatiza el primer tiempo (con un acorde potente, un golpe de plato “crash” o lo que sea) y asegúrate de que los tiempos “vulnerables”

137

de la mitad (los que podrían hacer que se interpretase como una combinación de dos tiempos de compás distintos) no queden enfatizados en absoluto. Tiempos de compás compuestos Los tiempos de compás compuestos son aquellos en los que cada tiempo del compás se divide en grupos de tres. Los más habituales son aquellos en los que la corchea es la unidad básica del compás. La más popular indudablemente en el rock es el 12/8, que tiene cuatro tiempos de negra con puntillo (negra y media) en cada compás. Es como un 4/4 en el que cada tiempo de negra se dividiera en tres partes (tres corcheas). Se puede lograr el mismo efecto rítmico (temporalmente) en una canción de 4/4 cuando cada tiempo de negras se divide en tresillos de corcheas. El 12/8 es el tiempo de compás que se usa habitualmente en el estilo “blues shuffle” y en canciones similares con un poco de “swing”. Tras el 12/8 el segundo más habitual es el de 6/8. Según el tempo, sería difícil distinguir entre ambos, e incluso a tempos muy lentos podría confundirse un 6/8 con dos compases de 3/4. De hecho, al igual que antes, lo que puede marcar la diferenciación entre ellos es la presencia del primer tiempo acentuado al principio de cada compás. Para introducir un poco de asimetría en una sección a 12/8 o a 6/8, prueba a añadir un compás de 3/8 (lo que sería como añadir un tiempo de negra adicional). Para un efecto más extraño, prueba con un 9/8, con sus tres grupos de tres corcheas. Hay mucho campo para componer toda una canción basada en compases de tres unidades en lugar de los cuatro habituales. Hendrix compuso “Manic Depression” en 9/8, como se analizará un poco más adelante. Otros efectos rítmicos Puedes aderezar el efecto rítmico de tus riffs sin tener que recurrir a los tiempos de compas impares o poco habituales. Sigue usando el 4/4 de costumbre y prueba con los siguientes métodos: Primero, mete un acento durante una de las repeticiones de un riff en un lugar donde no lo hubiera antes. Segundo, invierte uno de los componentes rítmicos del riff. Si tienes una combinación de corchea con puntillo y semicorchea en un tiempo de negra, prueba a invertir los valores de tiempo (en este caso, empezar primero por la semicorchea). Prueba con las clásicas técnicas de los compositores de aumento y disminución: la primera quiere decir aumentar la duración de los tiempos de las notas del riff, la segunda, reducirlos. Esto funciona mejor si se hace de manera uniforme, si no el riff quedará demasiado distinto. La disminución es probablemente más útil para el rock. Si te vas acercando al final de una canción y quieres aumentar la emoción, reduce los valores de tiempo de un riff en un 50%. Esto tendría el efecto de reducir la duración de un riff de cuatro compases a sólo dos. Para el oyente, la velocidad de la música se habrá incrementado, aunque en realidad esté al mismo tempo. Este es el mismo enfoque que se aplica en el cambio a “doble tempo” y a “mitad de tempo”, el cual puede ser muy efectivo si el cambio es de un 4/4 a una velocidad a un 12/8 a otra para variar la monotonía, muy distinto a cualquier otra cosa.

138

Algunas bandas han adaptado ritmos de estilos totalmente ajenos al rock. “How Many More Times” de Led Zeppelin, “Beck’s Bolero” de Jeff Beck y “Child In Time” de Deep Purple usan todos el ritmo conocido por “Bolero”, tomado de la famosa pieza orquestal de Ravel. Hendrix incluso usó un ritmo de “foxtrot” en “House Burning Down”. Y no olvides que uno de tus mejores recursos en la música es el silencio. Escucha “Messin’ With The Mekon” de Robert Plant para escuchar su sorprendente uso para añadir fuerza a un riff de bII-II-I. Otros efectos pueden crearse cambiando lo que esté haciendo la sección rítmica. The Police usó un riff en Sol Mixolidio para el estribillo de “Invisible Sun”, pero hizo para él una instrumentación especial al cantarlo sin un ritmo de batería estándar de rock. Escucha el cuarto tiempo de negra fuertemente acentuado en cada segundo compás del riff. Síncopa Otra técnica vital para hacer los riffs de rock rítmicamente interesantes es la síncopa. Esto quiere decir ir de alguna forma en contra del ritmo colocando notas acentuadas en tiempos “offbeat” (no marcados – normalmente la segunda corchea de cada tiempo de negra) del compás, y a veces dejar las notas extenderse más allá de los tiempos de negra y de los límites del compás. La batería llevará el ritmo; la guitarra y el bajo pueden tocar en contra del mismo. Una de las cosas que hacían sonar tan bien a las bandas clásicas del rock de finales de los 60 y principios de los 70 era el hecho de que sus bajistas, consciente o inconscientemente, a menudo se veían influenciados por los bajos sincopados que se oían en los discos de soul. Lo que la síncopa añade inmediatamente es ese ingrediente mágico: el “Groove”. Hoy en día, a menudo, los grupos rellenan compás tras compás con corcheas estándar en el bajo. Suena mucho mejor todo con un poco de síncopa en un riff. La forma más sencilla de hacerlo es tocar un riff de un solo compás que se repita NO desde el principio del compás 2, sino desde la última corchea “offbeat” del primer compás (enlazándola sobre el principio del segundo compás). Esto crea un efecto muy distintivo de “tirón” en la música. La aparición de tresillos en un riff a 4/4 le dará un cierto efecto “saltarín”. Aunque los tresillos de corcheas son los más habituales, también se pueden hacer tresillos de negras, donde tres negras se tocan en el tiempo de dos, lo cual nos daría seis notas en un compás de 4/4. Esto produce una curiosa sensación de que el compás se ha “estirado”, y de que la música “flota” sobre él. A menudo se usa en música de inspiración Latinoamericana, así que hay muchos ejemplos en Santana, como “Se Acabó”. Led Zeppelin son famosos por haber añadido efectos rítmicos inusuales a sus riffs. La gente a menudo piensa que esto indica la presencia del uso de un tiempo de compás poco habitual, pero esto no es siempre así. A la salida del solo de guitarra de “Over The Hills And Far Away” hay una figura ascendente tocada por la guitarra el bajo sobre un ritmo de batería constante. Las notas van agrupadas de tres en tres. Esto quiere decir que el principio de cada grupo de tres notas va acentuado sobre distintos tiempos dentro del cuatro por cuatro: los acentos caen en tiempo 1 del compás 1, tiempo 4 del compás 1, tiempo 2 del compás 2, tiempo 1 del compás 3, etc…

139

Led Zeppelin repitió este truco de las tres notas sobre 4/4 en “Misty Mountain Hop”, con el riff cromático tocado con triadas. Si quieres escuchar otros riffs desarrollados con cambios en la posición de acentos rítmicos, escucha “The Thing That Should Never Be” de Metallica, “Bad Medicine” de Bon Jovi, y “Aqualung” de Jethro Tull. Otra forma de usar un tiempo de compás con un riff es simplemente coger el riff y ajustarlo a un tiempo de compás nuevo sin hacer ningún cambio. Si colocas un riff de 4/4 sobre un 3/4 perderás lo que hubiera en el último tiempo de negra. Si pones un riff de 4/4 sobre un tiempo de 7/8 perderás la última corchea, o reducirás la duración de la última nota en ese tiempo. Como otra alternativa, coloca un riff de 4/4 sobre un ritmo de 5/4 y habrás ganado un tiempo de silencio de una negra. Lo que hagas con lo que te sobra es cosa de tu creatividad: Podría ser un redoble de batería, un momento de pausa, una nueva nota de bajo, o espacio para meter un acorde. Espacios y cajas de ritmo El pensar en los tiempos de compás no debería dejarnos ciegos ante un factor muy obvio que afecta a cómo suena un riff: los silencios. Muchos de los más grandes riffs dependen de la presencia de un silencio o dos que lo puntúan. Esos silencios permiten que la sección rítmica asome y destaque con más fuerza – escribir buenos riffs conlleva ser especialmente consciente de lo que el bajo y la batería van a hacer. Las dos opciones más básicas a la hora de componer con una sección rítmica es encajar tus notas cuidadosamente entre las de la batería, o tocar ambos al mismo tiempo. Los dos elementos de la batería que tienes que tener especialmente en cuenta son el bombo y la caja. Puedes crear un riff al ritmo de ellos, o dejar un espacio en el que uno u otra destaquen. Un buen ejemplo de esto es el riff de pentatónica menor en el estribillo de “Strange Kind Of Woman” de Deep Purple (en 12/8), donde el riff se ve puntuado por golpes de “crash”. Otra canción de Deep Purple, “Space Truckin’”, tiene una interesante relación rítmica entre la batería y el riff. Rítmicamente, los mejores riffs van a menudo doblados por el bajo y sus patrones rítmicos coinciden con lo que la batería va haciendo. El truco de calidad está en dejar un espacio donde suene la caja de la batería y desarrollar a partir de ahí. Esa es la razón por la cual los mejores riffs los compondrás tocando sobre una caja de ritmos (o un batería de verdad). Escuchar un ritmo es la mejor manera de encontrar la chispa que necesita un riff con pegada. Por esta razón, una de las mejores herramientas que te pueden ayudar a la hora de componer riffs es una caja de ritmos de algún tipo. Algunas unidades de efectos de guitarra vienen equipadas con bucles de batería básicos para ayudarte a trabajar. Es sorprendente la diferencia que marca el trabajar sobre un bucle de batería a la hora de componer. Sin un acompañamiento rítmico lo más probable es que trates de darle emoción a un riff concentrándote en los elementos armónicos y melódicos. Intentarás hacer que sea memorable creando fraseos interesantes o usando armonías inusuales. No hay nada de malo en ninguna de esas dos cosas – pero ya que la fuerza del rock se basa fundamentalmente en el ritmo, y esto es especialmente cierto en el caso de los riffs, es mejor al menos combinar esas dos aspiraciones con un buen y potente ritmo. La ideas más sencillas pueden remontar el vuelo con un ritmo de batería. Hasta un metrónomo que te marque los

140

tiempos es mejor que nada. Si no tienes nada en absoluto, marca el ritmo con el pie mientras tocas y haz que tu riff “baile” sobre ese ritmo – el resultado será más rítmico. Cualquier truco u ocurrencia melódica o armónica que se te ocurra se transmitirá mejor si van unidas a un buen ritmo. La última cuestión acerca de los tiempos y el ritmo en los riffs tiene que ver con la velocidad. Algunos riffs sonarán mejor a velocidades lentas y otros a velocidades rápidas. Aumentando o reduciendo el tempo de un metrónomo o de una caja de ritmos automáticamente cambiarás la naturaleza del riff que compongas, porque cada velocidad te sugerirá riffs distintos (a veces porque te recordarán cosas que ya has oído). GALERÍA DE RIFFS – TIEMPOS DE COMPÁS “DIFERENTES” Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “Manic Depression” Hendrix álbum: Are You Experienced?, Track / Reprise, 1967

“Manic Depression” es posiblemente el uso más innovador en el rock del tiempo de 9/8 (tres tiempos, cada uno dividido en tres corcheas). El riff es un simple arpegio en La y Sol, volviendo a La mediante Re. Hendrix toca cuatro antes de la estrofa, y cada uno dura un compás. Después de cada dos frases de la letra en la estrofa, el riff regresa. Hendrix hace mucho uso de los “unison bends” para rellenar los espacios, cantando en falsete sobre ellos al comienzo del solo (El “unison bend” es una técnica de interpretación en la guitarra en la que se tocan dos notas al mismo tiempo sobre dos cuerdas distintas, y se hace “bending” sobre sólo una de ellas [normalmente, la más grave]). Algunos de estos “bends” son maravillosamente vocales, como los dos “gemidos” en el minuto tres, antes de que todo se venga abajo en un agudísimo estruendo de acople de guitarra. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Jimi Hendrix “I Don’t Live Today” Hendrix álbum: Are You Experienced?, Track / Reprise, 1967

Esta canción está en 4/4, pero muestra lo que se puedes hacer si tomas prestado un patrón rítmico de otro estilo. Para la intro Hendrix usa un ritmo de corcheas fuertemente acentuado, que es claramente de origen indio americano, sacando partido de un agudo acorde de Si7 antes de un feroz riff descendente en Si pentatónica menor. La canción introduce un acople en el minuto 0:35, y octavas en la guitarra rítmica durante el solo de guitarra antes del segundo estribillo en el minuto 1:52. Hay un estupendo uso del trémolo en el minuto 0:41 y en el 2:08, en el que Hendrix parece golpear la parte de atrás de la guitarra mientras el tono baja lentamente hasta el minuto 2:22, creando su patentado efecto de “aparcamiento de nave espacial”. La frenética coda tiene también acople en el centro de la imagen estéreo, mientras que el solo está desplazado a la izquierda. Esto se va desvaneciendo en el minuto 2:51 sobre un impresionante aullido.

141

Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Deep Purple “Black Night” Lord / Blackmore / Gillan / Glover / Paice single: Harvest (UK), Warners (US), 1970 álbum: In Rock, edición aniversario, Harvest / Warners, 1995.

Lo que hace que “Black Night” funcione es la combinación de compás a 12/8 y el riff en Mi pentatónica menor que se toca aproximadamente sobre el quinto traste. Es inusual que los riffs de heavy rock vayan a 12/8, pero esto le da “saltos” al riff. Comienza con una frase inicial, una variación y luego dos acercamientos contrastados a la nota Mi tónica, uno desde abajo y otro desde arriba, de forma que se “responden” uno al otro. Los dos primeros compases tienen una frase que termina ya en el compás 3 con un salto de tono de Re a Mi, la nota base de la tonalidad a la cual se pasa desde la bVII. El cuarto compás se aproxima a la nota base de Mi desde Sol (la bIII) – un buen ejemplo de cómo se pueden contrastar estas dos notas “bajadas de tono” de la pentatónica menor. El riff tiene un bonito contraste rítmico porque los compases 1 y 2 son muy contínuos mientras que los compases 3 y 4 tienen largos silencios en la parte de la guitarra. Fíjate que el solo de guitarra va también apoyado por el salto de tono de Re a Mi, y el solo de órgano por un salto de tono de Sol a La – un ejemplo de transposición. Hacia el final de la estrofa una variación más larga de este riff se desarrolla con la melodía vocal al unísono. Artista: Título: Autor: Lanzamiento:

Soundgarden “Fell On Black Days” Cornell álbum: Superunknown, A&M, 1994 single: (UK) A&M, 1995

Es notorio que es complicado escribir buenas melodías sobre riffs “heavy”. Aún así, “Fell On Black Days” del grupo de garaje “grunge” de los noventa de Seattle, Soundgarden, es exactamente eso lo que consigue. Escucha el acorde de mayor séptima al final de cada estrofa justo antes del estribillo. Los acordes de mayor séptima se usan pocas veces en temas de heavy rock porque se consideran demasiado “dulces”. Cuando su emotivo atractivo se enlaza con éxito a la potencia del heavy rock, el efecto es tremendo. Escucha también cómo el bajo desciende a registros realmente graves desde la primera vez que se canta “how would I know?”. La potente instrumental con wah-wah y el cambio del cantante a registros más agudos para cantar “I sure don’t mind a change” es otro punto destacado, al igual que la melodía de guitarra armonizada hacia el final de la canción. El tiempo de compás de 6/4 también supone una variación agradable sobre el 4/4 estándar del rock. Aunque la música de Soundgarden tiene un árbol genealógico que puede remontarse hasta Black Sabbath, la ardiente e introvertida sensación que transmite “Fell On Black Days” puede recordar a la banda Free, pero más “heavy”.

142

ARREGLOS Y GRABACIÓN DE RIFFS DE GUITARRA Imaginemos que ya has compuesto una canción con un buen riff – ahora es el momento de grabarla y hacerle los arreglos. Tienes que pensar cómo hacerlo de la mejor manera: esto dependerá de muchos factores, la mayoría de las cuales no se pueden prever si no tienes una idea muy clara del efecto que pretendes lograr con la canción. Pero aquí tienes algunas sugerencias muy generales. Algunos dispositivos de efectos de guitarra te pueden permitir construir un riff a partir del material musical más simple. Quizás el mejor ejemplo de éstos en el rock es el pedal de wahwah. Hasta con un sencillo acorde, los cambios de ecualización y el ritmo que se le puede dar (moviendo el pedal) pueden ser altamente eficaces. Gran parte del “Tema de Shaft” de Isaac Hayes se basa en una octava de Sol casi contínua tocada a la guitarra, pasada a través de un wah-wah. “Pretty” de Korn, usa un único acorde para el riff, pero los cambios de ecualización hacen que funcione. Como sabe cualquier persona que haya manejado un delay, estos aparatos afectan a tu forma de tocar. En cuanto superas los límites de los delays cortos (casi como “reverb”), todas las escalas y frases más habituales te suenan apelotonadas, y las notas distorsionadas tampoco suenan tan estupendamente. Las unidades de eco hacen que sólo te apetezca tocar una o dos notas cada vez. Te hacen pensar inmediatamente en (la palabra mágica) la textura. Oyes armonías potenciales y acordes que nunca has oído antes. Los choques aleatorios entre las notas repetidas al cambiar de acorde producen sorprendentes frases musicales. Las unidades de eco hacen que el espacio sea en sí una cualidad con la que puedes trabajar, no una “ausencia” que se nota. Esto se puede comprobar en canciones de Big Country como “Chance”, y algunas canciones de las menos conocidas de U2, como “Heartland” y “Walk To The Water”. Lo que es más, en un trío con un cantante, el delay te proporciona un sonido más “lleno” en los conciertos. Así ocurrió con The Edge. La música de U2 hasta The Joshua Tree se caracteriza por la forma en que The Edge fue tomando conciencia de las texturas de guitarra que se pueden conseguir con el uso del delay. Las primeras grabaciones en directo lanzadas en el álbum Under A Blood Red Sky son un buen indicativo de lo mucho que puede rellenar un delay. En una canción como “11 o’clock Tick Tock” la parte de guitarra es casi una contramelodía sobre la voz, al mismo tiempo que “bosqueja” la armonía. Sus partes de guitarra a menudo se caracterizan por el uso de las cuerdas al aire (“I Will Follow” y “Gloria”), incluso en los solos (“Sunday Bloody Sunday”), subiendo y bajando por una cuerda mientras se toca la adyacente. En “Pride” también ocurre esto, junto con las eficaces armonías y acordes que permanecen repitiéndose mientras cambia la parte del bajo. Canciones como “Where The Streets Have No Name” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” son clásicos de la interpretación rítmica con un delay, donde la sencilla frase de apertura se ve transformada por las notas que rebotan por el eco. Grabar un riff en múltiples pistas La posibilidad de grabar en múltiples pistas plantea la pregunta de cuántas guitarras deberían tocar el riff. En un power-trío, o un grupo con una sola guitarra, o en maquetas grabadas en cuatro pistas, las opciones inicialmente se verán limitadas. La forma más fácil de crear la

143

ilusión de dos guitarras tocando un riff es usar un delay estéreo, junto con un poco de ecualización para diferenciar los canales. Por ejemplo, la señal directa de la guitarra puede ir hacia la izquierda, y la señal que pase a la derecha tendrá un breve delay. Esto da la ilusión de que suenan dos guitarras. La brevedad del delay dependerá del tempo. Un delay demasiado largo dará la sensación de que el guitarrista “virtual” de la derecha está medio adormilado y no puede seguir el ritmo. Una variante de este efecto es añadir distorsión sólo a uno de los dos canales de la salida de la guitarra después de dividirla. En directo, esto conllevaría usar dos amplificadores: uno con distorsión y otro no, o dejar ambos “limpios” pero colocar un pedal de distorsión en el camino de la señal a uno de ellos. No hace falta tener el delay conectado para dividir la señal. Algunos intérpretes prefieren doblar un riff a tiempo real grabándolo dos veces. A menos que seas un músico robóticamente preciso que reproduzca cada matiz de la expresión de la primera toma, habrá sufientes diferencias de volumen y sincronización como para que el sonido sea parecido, pero no exacto. De esa forma, se “engorda” el sonido del riff. Se puede también, por supuesto, tocar la segunda toma de una manera más descuidada para darle más “feeling” – dependiendo del estilo de rock. Si grabas un riff en varias pistas tocando al mismo tono (es decir, exactamente las mismas notas y en los mismos trastes de la guitarra) lo más probable es que necesites diferenciar de alguna manera el sonido de ambas guitarras. Esto se puede lograr usando amplificadores distintos o ajustes en el mismo, diferentes pedales de efecto, ecualización o usarndo distintas pastillas de la misma guitarra, o usando la técnica clásica de usar dos guitarras diferentes. La combinación más habitual es una guitarra con pastillas de doble bobinado frente a una de bobinado simple o mini-humbucker – el tradicional contraste Gibson/Fender. Una de las dos guitarras podría sonar limpia, y la otra distorsionada. ¿O qué tal una con un ligero overdrive y la otra con un “fuzz” de los 60? Hay muchas alternativas posibles. Diferentes instrumentos Otra alternativa es grabar un riff en múltiples pistas usando diferentes instrumentos. En el funk, un riff podría ser doblado por un sintetizador. En el rock’n’roll podría doblarse con saxos. Se pueden obtener buenos resultados doblando un riff con instrumentos de cuerda. Especialmente el violonchelo (piensa en la textura sonora de “Good Vibrations” de The Beach Boys). Para un efecto terrenal y “funky” ¿por qué no presentar primero el riff con guitarras acústicas – digamos dos de seis cuerdas, o una de seis y una de doce – y luego machacar con las eléctricas? Las guitarras eléctricas de 12 cuerdas le dan un sonido muy inusual a un riff, especialmente con un poquito de “overdrive”, ya que la eléctrica de 12 cuerdas es algo que estamos más acostumbrados a oir con un sonido limpio, en estilos de rock que son más de usar acordes completos que riffs. Si usas una eléctrica de doce cuerdas para doblar el sonido distorsionado de una guitarra de seis cuerdas que toca el mismo riff, se puede mezclar el sonido de la guitarra de 12 cuerdas un poco más bajo de forma que las cuerdas agudas de la de 12 cuerdas se perciban casi como armónicos muy agudos del riff original. Escucha “Living Loving Maid” del álbum Led Zeppelin II.

144

Otra cosa a tener en cuenta es qué debe ir haciendo el bajo. Piensa con cuidado cuándo quieres que el bajo entre, y si quieres que lo haga duplicando el riff una o dos octavas por debajo. Sobre la base de que un tema de rock no debe gastar toda su munición en el primer minuto, puede que lo que te venga mejor sea que el bajo doble el riff de guitarra sólo una octava por debajo al principio, y reservar la octava más grave para un momento posterior más apropiado en la canción. Otra posibilidad contemplada en las secciones de nota “pedal” y “zumbido” es hacer que el bajo toque una nota continua repetida (normalmente la nota base de la tonalidad) bajo las primeras repeticiones del riff, y luego que pase a seguir un efecto “unísono” siguiendo el riff. Prueba también a hacer que primero sea el bajo el que inicie el riff, y luego que entre la guitarra por encima. Una vez que un riff está doblado o triplicado por notas al mismo tono, la ley de la compensación entra en juego. Usar un número excesivo de guitarras para grabar un riff en múltiples pistas no hace necesariamente que suene más grandioso. Cuanta más distorsión uses, más sucede esto (paradójico, pero cierto). Después de grabar dos o tres pistas del riff con las mismas notas, puede que necesites doblarlo a un tono distinto, lo que inicialmente supone una octava por encima al menos. Lo que se puede lograr al doblarlo una octava más alta dependerá en primer lugar de a qué tono se ha grabado inicialmente. Normalmente, si el riff se ha grabado en la octava más grave de la guitarra (en primera posición, se suele decir), habrá entonces dos posiciones por encima en las que se puede tocar y doblar. Las sugerencias anteriores sobre aplicar distintos sonidos a este tipo de pistas también se pueden usar aquí. Si el riff está en quintas que cambian muy rápidamente, puede que sean demasiado rápidas para que un guitarrista las interprete de manera “limpia”. En este caso, las quintas las podrían tocar entre dos guitarristas, cada uno tocando una de las dos notas. Esto se puede oir en “Detroit Rock City” de Kiss. Armonizar un riff Un mayor refinamiento de esta idea de doblar a un tono distinto es armonizar el riff. Esto no quiere decir que tengas que armonizar todo el riff, o todo el riff cada vez que aparezca. A veces basta para añadir un poco de color musical colocar unas cuantas notas a la distancia de intervalo adecuada sobre parte del riff – digamos en el último compás. Estos toques de colorido musical pueden ser muy efectivos sin romper el efecto del riff en sí. Pueden tener un efecto menos drástico que, por ejemplo, transponer el riff a otra nota. El intervalo más popular para armonizar un riff sería una tercera o una octava más una tercera (una décima); como otra posibilidad, usa sextas o una octava más sextas. Cuando selecciones la octava apropiada para la armonía, considera a qué tono se va a colocar la voz por encima del riff (si el riff se usa, por ejemplo, como base para la estrofa). Recuerda que las terceras y las sextas pueden ser mayores o menores, y que pueden sugerir acordes. Con cuidadosa planificación y destreza musical es posible construir un riff que consista en una parte de bajo, un riff de guitarra y una parte armónica en terceras o sextas, con solo tres notas sonando al mismo tiempo cada vez, que puede sugerir acordes completos. Para darle a un riff el típico sonido hueco y evitar el uso de acordes mayores o menores, puedes usar cuartas, quintas u octavas. Tienes la libertad de ir cambiando de intervalo, no tienes que armonizarlo todo de la

145

misma manera. Comenzar por terceras y luego ir cambiando a cuartas o a quintas puede sugerir un acorde en concreto con el que quieras finalizar. Algunos de los riffs de Black Sabbath, como “Supernaut”, “A National Acrobat” o “Electric Funeral” están armonizados. Escucha “Black Betty” de Ram Jam (1977) para ver lo efectivo que suena un riff armonizado (en este caso en terceras, con una fuerte sensación de tonalidad mayor) cuando aparece durante varios minutos en una canción que ha tenido varios riffs en las escalas de Si pentatónica menor y Si “blues”. Si tu riff se basa en acordes, entonces el truco más obvio para doblarlo es hacer que otra guitarra lo toque en una posición distinta del mástil. También está el uso de las quintas para endurecer o dar apoyo a un riff de acordes. Recuerda que las quintas encajan bien sobre un acorde sea mayor o menor. LOS RIFFS Y LA BANDA El tipo de riffs que compongas no sólo puede venir influenciado por tu estilo de interpretación y otras presiones creativas, también se pueden ver influenciado por el tipo de banda en la que toques. En un power-trío (guitarra-bajo-batería) o en un cuarteto con un vocalista, sólo tienes un instrumento capaz de producir armonía (la guitarra). Así que para generar más sonido puedes sentirte más inclinado a componer riffs que usen al menos dos notas al mismo tiempo, más que riffs de notas individuales. Los riffs basados en acordes serán obviamente también muy atractivos. Si tienes una segunda guitarra en la banda los riffs armonizados sonarán mejor, y cualquier riff de notas individuales se puede doblar. Si tienes un teclista prueba a usar riffs de notas individuales que tengan más “corte”, porque el teclado rellenará mucha más parte de la armonía. Parte de la disciplina musical al trabajar con un teclista en una banda que toca rock basado en riffs es limitar el número de notas que éste toca por el bien del riff. Escucha temas de una banda como Deep Purple para tomar ideas sobre los arreglos.

146

Sección 5: Escribir y tocar riffs clásicos UNA CLASE MAGISTRAL CON JOHN PAUL JONES

Con ventas de álbumes sólo superadas por los Beatles, Led Zeppelin son hoy considerados tanto por críticos como fans como los exponentes más destacados del heavy rock. John Paul Jones no sólo tocaba el bajo como núcleo de la maquinaria de riffs más grande del rock, también compuso algunos de esos riffs. Los nueve álbumes de estudio de Led Zeppelin incluyen 81 canciones. Jones figura como compositor en 32 de ellas. Jones llegó a Led Zeppelin con varios años de experiencia en el mundo de la música. De niño hizo giras con sus padres en espectáculos de variedades, en los cuales fue adquiriendo ideas musicales muy eclécticas; a los 17 años se fue de gira con Jet Harris y Tony Meehan (exShadows), y en poco tiempo comenzó a hacerse famoso no sólo como bajista de sesión (para artistas como Dusty Springfield, Lulu o Tom Jones) sino también como arreglista, haciendo la partituras para la sección de cuerda de “She’s A Rainbow” de los Rolling Stones, arreglando “Mellow Yellow” y “Sunshine Superman” de Donovan, y “Hi-Ho Silver Lining” de Jeff Beck. Con el tiempo Jones comenzó a sentir que su trabajo de estudio asfixiaba su creatividad, pero la variedad de música que fue encontrando sirvió para el desarrollo musical de Led Zeppelin. Tras doce años con la banda de heavy rock más grande del mundo, Jones regresó a los estudios. Aparte del álbum de Diamanda Galas This Sporting Life, y de la banda sonora de Screaming For Help, ha compuesto música para el grupo Red Bird, música de sintetizadores para la discográfica Opal de Brian Eno, y ha producido a grupos como The Mission, REM, y The Butthole Surfers. Aún sigue componiendo riffs “heavy”, ahora para bajo de múltiples cuerdas – como se puede oír en sus dos recientes álbumes en solitario, Zooma (1999) y The Thunderthief (2002). Si alguien duda de lo importante que fue la contribución de Jones en Led Zeppelin, estos álbumes refuerzan su importancia. También es responsable de haber ampliado el vocabulario musical del rock al usar escalas distintas a las pentatónicas – su gusto por el intervalo de segunda menor refleja por coincidencia el actual interés de bandas de nu-metal por escalas y modos como el frigio y el locrio… Así que, ¿Quién mejor para proporcionarnos una visión reveladora del mundo del riff? Aquí se cita a Jones en conversación con el autor: SOBRE LOS RIFFS INFLUYENTES “Me encanta el clásico riff de “Lucille”. El original de Little Richard era para mí demasiado rápido como para considerarlo riff – lo que yo escuchaba principalmente era la machacante parte del piano. La primera vez en que pensé en él como un riff fue cuand escuché la versión de The Everly Brothers en la cara B de “Cathy’s Clown”. No sólo contiene ese riff pre-“Pretty

147

Woman” (que tenía una ligera diferencia – no me gustaba tanto ése porque la novena lo hace un poco blando), sino que también tiene esa cosa que me hizo tocar la guitarra acústica: el solo, que saqué y salió como una parte de lap steel. Algunos de los primeros riffs venían del piano boogie-woogie, traducidos a la guitarra.” “El otro de esa época, la inversa de ese riff, fue “Shakin’ All Over”, que iba en dirección descendente. Luego vino el tema de “Peter Gunn”, de Duane Eddy, el antepasado de “Grind” [del álbum de Jones, Zooma]. Al igual que antes, no me gustó la versión original de la película, que es mucho más blanda y usa una tercera mayor en su penúltima nota. Duane Eddy la baja a una tercera menor – cambió el riff, lo hizo más económico y más duro. Ese para mí fue el riff de todos los riffs… Me influenció mucho Duane Eddy en aquellos tiempos – todas esas melodías graves, como las de Jet Harris.” “En lo que respecta a mis días como músico de sesión, tuve una formación “pop”. Se sabía lo que iba a funcionar y lo que no, cómo la música te llevaba al puente y al gancho, o al estribillo… la fórmula por la cual todo funciona. Se pueden poner las canciones una encima de otras y compararlas. Son como un libro, o una película, o una obra de teatro, siempre tienen esas fases de desarrollo, tensión, conclusión. Si esres consciente de esto, lo puedes lograr a un nivel más amplio o más reducido. Tienes que contar una pequeña historia.” [Jones estuvo influenciado por los riffs de los discos de la Motown] “Tenía que tocar mucho en sesiones cuando la Motown era lo que estaba de moda… Sabían que podían darme una tabla de acordes y me pondría a improvisar sobre ellos una línea de bajo razonablemente auténtica al estilo Motown o Stax, y no tenían ya que preocuparse por nada. Así que solía tocar esas maravillosas líneas de bajo de James Jamerson y las remodelaba sobre la marcha. Duck Dunn [bajista de Stax y MGs] no era un intérprete de riffs, pero saqué de él mis estilos de “soul”, y también del “combo” de Phil Upchurch, y posteriormente de Willie Weeks. Había más riffs en el jazz. Con un riff, no tienes que preocuparte por aprenderte una progresión de acordes.” SOBRE LOS RIFFS DE LED ZEPPELIN “Siempre se pueden distinguir mis riffs de los de Jimmy Page porque los míos tienen muchas notas y son lineales. Los suyos son más cordales y van como “a pedazos”. Me gusta el riff de “The Ocean”, y “Kashmir” es estupendo. Yo me aproximaba a ello con una perspectiva distinta. “In The Light”, durante la estrofa – ese es uno de mis riffs. Dejo sonar la séptima. Page no hace riffs así. De hecho, cualquiera que tenga cambios cromáticos es de los míos.” “Cuando Page comienza el solo y se va a las notas agudas, ahí queda un gran hueco, y entonces está el problema de rellenarlo. Lo rellenamos con bajos de ocho cuerdas… Page se quejaba con amargura cuando apareció el bajo de ocho cuerdas… dijo “No voy a tocar con eso”. Luego se dio cuenta de la cantidad de sonido que generaba y cómo le daba una base mucho mejor sobre la que hacer solos… entonces le gustó. Cuando Page vino con el primer riff de “Achilles Last Stand” [Mi menor – Fa# menor] dijo: “¿Qué vamos a hacer con el resto?”. Yo dije: “El bajo de ocho cuerdas…” Encajaba perfectamente.” “Tanto Page como yo teníamos un alto grado de disciplina de trabajo, y nos asegurábamos de que las cosas se hicieran bien… Ser capaces de limitarnos a tocar nuestras partes, y saber cómo

148

había que hacerlas. Toda la música que escucho, toda la música que toco, tiene influencia sobre lo próximo que voy a tocar… Muchos de los problemas que tenían las bandas que nos imitaban es que todos escuchaban el mismo estilo de música. En Led Zeppelin teníamos algunos gustos en común, pero no demasiados. Cada uno escuchaba cosas muy distintas la mayor parte del tiempo.” SOBRE SUS RIFFS EN SOLITARIO “A menudo compongo mis cosas sin tener los instrumentos a mano, y luego las trabajo sobre ellos… A veces un patrón me sugiere un riff, pero luego me distancio, le voy dando vueltas y pienso en cómo comienza, a donde va a ir a partir de ahí, como me gustaría oírlo si fuese una canción en un álbum. De otro modo, simplemente acabo tocando y luego se me olvida que estoy componiendo algo. Hago eso también con los arreglos… literalmente, es como caminar.” “Cuando compongo mis riffs en mi cabeza a menudo oigo también la batería. Así que lo que hago normalmente es volver atrás y programar un patrón en una caja de ritmos y lo ensayo, y a menudo lo voy refinando – muevo una nota aquí o allá, de forma que el riff funcione de la mejor manera posible. Si hay algo que no va bien en el riff, lo corrijo.” “La escala más habitual que uso es (En Mi, descendente) Mi-Re-Do#-Si, La#-Sol#-Sol-Fa. No es un modo normal, aunque se parece al lidio. Lo puedes oír por todo Zooma y en Thunderthief. Se basa también en los tritonos. En el jazz es la escala que enlaza todos los acordes de treceava y los acordes de novena aumentada, que son la inversa unos de otros. Es la escala universal, la que enlaza todas las tonalidades. La aprendí hace mucho tiempo, en los sesenta.” “Puedes encontrar el intervalo de segunda menor en “Angry Angry”, de La a Si bemol, y en “Tidal” en Zooma. Muchos riffs funcionan de verdad en segunda menor. Me gustan las tensiones – es un riff de dos mitades: se pueden superponer una sobre la otra si hace falta… Se pueden tocar tantas escalas mayores distintas sobre él, y todas encajan: en Mi podrías tocar una escala de Mi mayor o de Fa# mayor; un Reb5 también encajaría encima probablemente. Hay tantas cosas que une… tantos puntos de tensión.” “Es media escala de blues, porque tiene la séptima bajada medio tono, pero también tiene la tercera mayor. También tiene algo de la escala de tonos completos, a medida que pasas por ellos. Para ser una escala, pasan muchas cosas por ella. Es muy flexible. Puedes acentuar distintos aspectos de ella.” “B Fingers” [Se nota que es claramente un riff del hombre al que se le ocurrió el de “Black Dog”, con su parte complicada y todo] “Tiene un tiempo añadido para hacer un compás de 5/4, pero no es que pensara: ‘Oh, ahora voy a meter aquí un 5/4 para hacerlo más complicado’. Ese tiempo extra pedía a gritos estar ahí, y sonaba muy natural. Debe venir generado por la propia música. Hubo una tendencia en bandas de rock progresivo de los 70 de meter tiempos extra en los compases. Tienes que tener la habilidad de sentir esas cosas. En la música mediterránea siempre hay cosas como el 9/4: La música griega, árabe e hindú siempre lo tienen de manera natural – y bailan a ese ritmo, así que debe ser natural… Todos mis tiempos raros de compás y melodías llevaban a… y si tiene que tener un tiempo de negra más; entonces, el tipo de compás

149

tiene que cambiar para encajar. Es como el ritmo cruzado en el riff de “Nobody’s Fault But Mine” de Led Zeppelin. Empecé a tocarlo tal que así. Era mi forma de decir ‘¿Qué hacemos con esto, chicos?” “Grind” “Me encantan los cambios de las quintas a un acorde menor – eso es yuxtaposición. Comienza como un rock and roll clásico, casi como de los Stones de una manera tambaleante. Luego se convierte en un riff serpenteante en la parte más grave de un bajo de doce cuerdas. De hecho, es el único en el que uso la cuerda Si grave de manera casi exclusiva. Para ser sincero, es como un gran riff sub-Duane Eddy que he querido hacer desde que tenía catorce años.” “En cuanto a la textura del primer riff, es porque siempre me ha gustado la guitarra de doce cuerdas – la forma en que se pueden tocar esas notas de paso, las clásicas secuencias de arpegios de The Byrds. Los bajos de cuerdas múltiples me permiten hacer eso. Son instrumentos muy guitarreros – los puedo tocar como una guitarra de doce cuerdas. Las cuerdas de octavas resaltan las líneas melódicas. Si lo hiciera con un bajo de cuatro, cinco o seis cuerdas todo se perdería en los armónicos graves.” “Freedom Song” “El riff de “Freedom Song” me salió punteando en un ukulele, tocando una cosa un poco Africana. Lo afiné de manera distinta a la habitual. Lo que suena es la primera toma – tiene un fallo, pero ¿por qué hacerlo perfecto? Tiene un feeling estupendo… He descubierto que grabar mientras observo los medidores de señal es una idea estupenda, porque me he dado cuenta de que la parte de mi cerebro que normalmente me estorba mientras toco está ocupada comprobando los niveles. Así que es una forma de sobrellevarlo.” “Leafy Meadows” “No quería que sonara a blues. He hecho muchos riffs basados en blues antes, en Zooma. Pensé: ‘Bueno, los riffs no tienen que sonar siempre a blues.’ Así que usar la tercera mayor fue algo intencionado. La segunda mitad es ligeramente más blues, pero todo está basado en la tercera mayor o en la segunda menor.” “El cambio de tiempo de compás en el segundo riff me vino porque necesitaba una coletilla al final de una frase. Es una cosa muy de Zeppelin. Todo va a 5/4 con un compás de 6/4, creo. Al ester en un tiempo de compás poco habitual suena mucho más complicado de lo que realmente es: metes un tiempo extra en un compás y ya está todo el mundo levantando las manos. De hecho es una forma de redondear – es hacer lo que se habría hecho de manera habitual [5+5+6 = 16, igual que 4 compases de 4/4]. Redondea en el momento justo, lo cual proporciona una conclusión, y aunque no cuentes los tiempos puedes sentir la conclusión.” “Shibuya Bop” “Shibuya es una zona de Tokio, llena de gente joven y música ruidosa y tiendas con máquinas de juegos. Muy vibrante. Iba pasando junto a una tienda de la cual salía una música muy tecno. Tenía un ritmo que daba una sensación claustrofóbica muy intensa – no podías escapar de él.

150

Pensé que sería interesante escribir un riff de rock que, cuando creyeras que iba a acabar, torciese la esquina y siguiera. Es incesante, rápida, dura y no muy blues.” “El solo rocanrolero de koto (instrumento japonés de cuerda) tiene algo de escala española – la frigia. Pero se puede cambiar el carácter de la escala acentuando un intervalo distinto de la escala.” “The Thunderthief” “Esta tiene algo más de escala de blues. Tiene un fuerte tritono que pasa del La a Mib, con un Do entre medio. El riff está estructurado de manera que no suene al mismo tiempo que la voz y las palabras. Es como una confirmación de la letra. Es como ‘Vale, ve pensándote la letra un rato mientras toco el riff’. Un ejemplo similar sería “Money” de Berry Gordy.” SOBRE TOCAR RIFFS CON UNA BANDA “Normalmente pienso en cualquier riff en términos de la sección rítmica – cómo va a sonar con la batería. Así que de vez en cuando, si quiero que la caja sea un rasgo característico, como que destaque en un tiempo “offbeat” – le dejo espacio, y de igual modo, el bombo. A veces viene bien que el bombo vaya sonando durante todo el riff. A veces puedes parar el riff y dejar que el bombo suene otro tiempo. O marcar un acento. Le da textura al riff y lo hace más interesante. Como en “The Wanton Song”, donde la caja va aislada entre las octavas – mientras que en “The Immigrant Song” no hay un espacio así, porque precisamente lo importante del riff es la caída del bombo: “Dum da da DA dum” Tienes que pensar como un arreglista. Observarlo todo en conjunto. Pensar de manera rítmica y espacial… A menudo me paro en un riff complicado, averiguo cuál debe ser su dinámica, y dejo que la batería suene – de otra forma, si los dos estáis tocando al mismo tiempo, todo se vuelve débil. Ahí es donde para mí se equivocan muchas bandas de metal, porque si todos están tocando al mismo tiempo no es más “heavy”, es más débil. Es mucho más enérgico hacer que los elementos que constituyen un riff funcionen de una forma que haya un “tira y afloja” y las tensiones están a un nivel microscópico, no macroscópico. Es la misma forma de pensar que dice que necesitas un montón de amplificadores cuando de hecho se puede sacar mucho más de un pequeño amplificador con buenos micrófonos. Y cuantas más veces grabes un riff en múltiples pistas, más se pierde el “granulado”. “Todo el mundo tiene que escuchar… Si eliges una nota, tiene que haber un por qué. ¿Viene bien para la armonía, viene bien para el ritmo? Si la tocas sin un motivo en especial, entonces será mejor que no la toques.”

151

Sección 6: Riffs del CD Para ilustrar los 30 tipos de riff descritos en el libro, se incluye un CD grabado especialmente. Las 30 pistas del CD corresponden, secuencialmente, con los 30 tipos de riff listados en el índice y descritos en las secciones 1, 2 y 3. En esta sección encontrarás la notación musical de estos riffs, si quieres tocarlos, y un comentario sobre cada uno que te dará detalles sobre cómo se ha construido cada riff y algunos de los enfoques usados para los arreglos que se han usado en la grabación (tal y como se ha descrito en la sección 4). A menos que se indique lo contrario, cada pista tiene una cuenta de entrada de cuatro tiempos de negra, y presenta una guitarra con pastilla de bobinado simple a la izquierda y una guitarra con pastilla de doble bobinado a la derecha.

RIFFS DEL GRUPO 1: Riffs que usan intervalos PISTA CD 1: Riff de semitonos En lugar de incluir un riff de semitonos tradicional de rock’n’roll o de punk, esta canción ha optado por hacer algo menos predecible tocando el semitono por debajo de cada una de las cuerdas al aire. Cada pareja de semitonos tiene un “colorido” ligeramente distinto, debido a los acordes cambiantes, especialmente los acordes de Sol#m y Si menor, que son inesperados, ya que en los dos primeros compases el riff suena como una escala con inflexión blues en Mi mayor. La estructura del riff es a1, a2, a3, b, en la que “a” son las primeras ocho corcheas, que tienen tres frases finales distintas. En la parte “b” se hace un uso distinto de los semitonos al añadir “bendings”. Este arreglo tiene una única pista de guitarra grabada en estéreo.

152

PISTA CD 2: Riff de tonos Normalmente un riff de tonos se mueve hacia la nota raíz. La pista 2 hace esto en el compás 4, pero en los compases 1-3 se mueve desde la nota raíz. Un ritmo de semicorcheas se usa durante toda su extensión, dándole un “feeling” de híbrido entre funk y rock. Fíjate que los compases del 1 al 3 no son rítmicamente idénticos: las pequeñas variaciones hacen que las cosas sean más interesantes (y tienen a los intérpretes muy atentos). Este riff se podría describir también como uno que tiene una estructura de a1, a2, a3, b. Este arreglo presenta a un bajo unido al riff, con las dos guitarras a izquierda y a derecha en el compás 1. En el compás 2 una tercera guitarra entra tocando una tercera por encima, y en el compás 3 entra una cuarta guitarra tocando una quinta por encima de la nota raíz. Al sonar las tres partes en el compás 4, nos resultan acordes de triadas.

153

PISTA CD 3: Riff de octavas Aquí tienes un riff de octavas típicamente “saltarín”, en el que el bajo toca junto con la guitarra. Fíjate en el movimiento por semitonos desde el Mi hasta el Fa a mitad de los compases 1-3 (que sólo podría sonar así en esta tonalidad), y las potentes semicorcheas acentuadas del compás 4. El ataque del compás 4 compensa la cualidad “seductora y ondulante” del los tres primeros compases:

154

PISTA CD 4: Riff de quintas Este riff usa una secuencia descendente de quintas en Sol menor. La estructura es a1, a2 (cada una con dos compases). Hay pequeños cambios en la duración de algunas de las notas, y a la serie le falta una nota en el compás 2. Escucha el efecto siniestro de la guitarra de la derecha, que hace pasar el riff a través de un pedal de wah-wah. Un piano dibuja los acordes mayores y menores, que las desnudas quintas de la guitarra no hacen explícitos.

155

PISTA CD 5: Riff de cuartas Dos compases del llamado “acorde Hendrix” funcionan como intro de este riff, que usa cuartas en las cuerdas inferiores y centrales en una frase de dos compases que primero desciende y luego asciende. Fíjate en la ligadura entre notas a mitad del compás tres, y en el segundo silencio de corchea del compás 4 – ambos implican que no suene ninguna nota en el tiempo 3 del compás, creando un distintivo “tirón” en el riff. Este riff se prestaría fácilmente a una transposición para darle variedad.

156

PISTA CD 6: Riff de tritono Los tritonos funcionan mejor en un riff hecho a partir de otros elementos Funcionan como el sazonado de especias picantes en una comida. Este riff usa la afinación de “Re caído” (la sexta cuerda “Mi” bajada un tono en su afinación”), una escala Re mixolidia (Re-Mi-Fa#-Sol-La-Si-Do) con un Fa añadido (la tercera bemol del blues). Como en la pista anterior, es una estructura de dos compases con finales distintos. En el compás 1 se escucha un tritono en el último tiempo de negra. El La5 esperado (La-Mi) se ve reemplazado por un inquietante tritono (La-Mib). Un segundo tritono aparece en el compás 2 como Fa-Si. El “Si” se sube de tono hasta Do, y momentáneamente el tritono se convierte en una quinta. Un truco de arreglos para destacar distintas partes de un riff es grabar por encima en pistas distintas que tocaban sólo parte del riff. En esta pista dos guitarras, a izquierda y derecha, tocan todo el riff. En el centro de la mezcla una tercera guitarra dobla sólo los tritonos, y en la tercera repetición, una cuarta guitarra dobla las semicorcheas del primer tiempo del compás una octava por encima.

157

PISTA CD 7: Riff en terceras Este riff saca parte del “dulce” sonido de las terceras sobre una secuencia en tonalidad mayor. Al contrario que un riff en quintas, las terceras enfatizan con fuerza la armonía mayor/menor. Como es a menudo el caso, las terceras se combinan con intervalos como las cuartas, algunas de ellas originadas a partir de combinaciones con cuerdas al aire. La estructura del riff como una frase de cuatro compases con dos finales distintos (compases 4 y 8). Este tipo de riff requiere menos distorsión en las guitarras.

158

PISTA CD 8: Riff en sextas La estructura de este riff es a1, a2, b, a3 (dos compases en cada parte). Las secciones “a” tienen cada una un final distinto en los dos últimos tiempos del último compás. El propósito de la sección b es crear contraste, lo que consigue mediante un cambio de ritmo y la introducción inesperada de un par de quintas. Su cualidad neutral y “desnuda” contrasta con la armonía explícita de las sextas. Otra característica importante es el hecho de que la serie a1 de sextas se oye casi toda sobre La menor, mientras que la a2 y la a3 se oyen sobre Fa. Esto demuestra que un mismo riff se puede armonizar sobre más de un acorde y que, en consecuencia, sonará diferente.

159

PISTA CD 9: Riff de intervalos combinados Este riff de intervalos combinados combina sextas, quintas y cuartas en los compases del 1 al 3 y en el compás 5. En el compás 4 la quinta va apoyada por dos cuerdas al aire. Algunas de estas quintas ni siquiera se construyen sobre la nota raíz del acorde sobre el cual se tocan, por ejemplo, en el compás 1, la quinta Sol#-Re# se toca sobre un acorde de Mimaj7. Esto funciona porque Mimaj7 es Mi-Sol#-Si-Re#. Sólo en el compás 5 esta quinta se asienta sobre la raíz del acorde, que es entonces Sol#m. Este riff es un buen ejemplo de asimetría porque tiene cinco compases, no los cuatro esperados, y el compás 5 es rítmicamente dramático. El efecto general es de un estallido inesperado y apasionado antes de que la música vuelva al compás 1. La estructura se puede describir como a, a, a, b, c.

160

RIFFS DEL GRUPO 2: Riffs que usan escalas PISTA CD 10: Riff de pentatónica menor Aquí tienes un típico riff en pentatónica menor en Do, con una síncopa rock cada dos compases, una trasposición de notas en el compás 5 (de Do a Re), y notas adicionales de paso Si y Do# que aparecen los compases 2 y 6. El bajo y la guitarra tocan las mismas notas. Escucha la guitarra superpuesta durante la segunda repetición que dobla el riff una octava por encima. Al contrario que la pista 9, que es rica en acordes, la pista 10 no tiene armonía de apoyo, de ahí el N.C. (No Chords) – lo cual en parte justifica su sonido “hard rock”.

161

PISTA CD 11: Riff de escala de blues Este riff toma notas de la escala de blues en Mi (Mi-Sol-La-Sib-Si-Re). La quinta “bemol” del blues (bV) aparece en el compás 2 en una tradicional figura de “bending / pull off”. No tendría sentido que el bajo la copiase porque es demasiado rápida, así que el bajo es libre para tocar otras ideas. Este “lick” de blues se sustituye en el compás 4 por una cuarta (Re-Sol) con un tritono de paso (Do#-Sol). La cuarta Si-Mi que aparece constantemente es propia del rocanrol de los 50, o del glam de los setenta – puedes oírla como quieras.

PISTA CD 12: Riff en pentatónica mayor Este riff de dos compases es otra idea influenciada por los 50, pero con un giro inesperado. Las notas principales se sacan de la escala de Mi pentatónica mayor (Mi-Fa#-Sol#-Si-Do#), pero donde aparece el Sol#m la nota Do# se sube mediante bending a Re#. Re# es una de las notas de Sol#m, y también la séptima de la escala de Mi Mayor – así que en ambos casos encaja perfectamente. Aún así es una sorpresa, porque ese Do# normalmente sólo se subiría un semitono. Hasta Re, la bVII del blues (como puedes oir en la pista 23).

162

PISTA CD 13: Riff de escala mayor La séptima normal de la escala mayor es también un factor determinante en este riff. Este riff de dos compases en Sol mayor se basa en una idea habitual de rock and roll de los 50: fíjate en la tercera “bemol” (Sib) y la tercera natural (Si) una junto a la otra - pero con una diferencia significativa. Después del salto de octava en Sol el riff no cae al esperado Fa natural (la bVII del blues) sino a Fa#, la séptima de la escala mayor. Fíjate también en que el bajo no dobla todo el riff, sino sólo las últimas cinco notas. Esta idea de enfatizar la séptima habitual de la tonalidad mayor se adapta para la sección de la estrofa. En lugar de poner el riff bajo la voz, se simplifica en una figura rítmica que sugiere Sol mayor séptima en lugar del Sol7 más habitual. Tras cuatro compases tenemos el predecible cambio a Do – Pero es Do mayor séptima, no Do7. Esta estrofa ha usado ocho compases de la típica estrofa de blues, pero no con los acordes que normalmente se oye. La sensación de “swing” viene dada por el uso del compás de 12/8.

163

PISTA CD 14: Riff mixolidio Este es el primero de nuestros ejemplos que comienza por un compás incompleto, en el tercer “offbeat”. Esto cambia la forma rítmica del riff, que termina a mitad del compás 7. La mayoría de notas de este ejemplo salen de Do mixolidio (Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Sib). Esto se ve reforzado por el acorde de Do7 de los compases 1-2, y el Sib (acorde bVII) del compás 4. Fíjate cómo el patrón rítmico cambia en el compás 4. Los compases 5 y 6 hacen un cambio inesperado de la armonía, pasando a los acordes de Mib (un acorde bIII de blues) y luego al exótico Sibm. Este cambio de acorde va unido por la transposición del compás 5 bajando un tono hasta el compás 6. La predecible armonía blues de la apertura mixolidia se ha llevado a un lugar nuevo. La secuencia termina con un fuerte cambio de Do a Si bemol. Escucha la guitarra de 12 cuerdas (a la derecha) tocando el riff en toda su extensión.

164

PISTA CD 15: Riff de escala menor / modo eólico Volvemos al swing del 12/8 pero muy, muy lento. La escala de Mi menor (modo eólico: Mi-Fa#Sol-La-Si-Do-Re) se presta a un ominoso servicio para un riff ascendente claramente basado en la escala. La estructura es a1, a2, con dos finales contrastados a la frase de dos compases. En el compás 2 un acorde completo de Lam7 contrasta dramáticamente con las notas individuales que lo rodean. En el compás 4 las notas Do-Si se transforman en breves arpegios basados en los acordes de Do y Sol/Si. Durante todo el riff el bajo se ajusta a la escala básica y a las notas raíz.

165

PISTA CD 16: Riff dórico Este riff dórico en notas individuales tiene la estructura de a1, a2, a3, b, cada sección con una duración de 2 compases. La escala de La dórico (La-Si-Do-Re-Mi-Fa#-Sol) se complementa con una quinta “bemol” (Mib) en el compás 7. El sabor dórico se crea por el énfasis sobre el Fa#. La primera parte de a1, a2 y a3 es una frase que termina en esta nota. Fíjate cómo el riff usa frases ascendentes y descendentes. Escucha la guitarra superpuesta en los compases 5-8, que dobla el riff una octava por encima.

166

PISTA CD 17: Riff frigio La nota característica del modo frigio en La es Sib, la bII. Este riff enfatiza esta nota de la misma forma que la pista 16 enfatizaba el Fa#, la sexta dórica. La pista comienza en el cuarto tiempo de un compás. Una frase inicial de cuatro semicorcheas se toca varias veces con variaciones. En el compás 5 el riff se convierte en acordes. La nota Sib se oye en el acorde La7sus4/b9 (en el cual es la b9), en Sol menor y en Sib mayor. La elección de acorde ayuda a mantener el “sabor” del modo.

167

PISTA CD 18: Riff lidio La escala de Fa mayor tiene normalmente un Si bemol (Fa-Sol-La-Sib-Do-Re-Mi). Esto quiere decir que los acordes Sol y Domaj7 (que contienen ambos un Si natural) no aparecerían normalmente en esta tonalidad. Sin embargo, el modo lidio en Fa nos da Fa-Sol-La-Si-Do-ReMi, y así los acordes Sol y Domaj7 son posibles. Aparte de los pasajes en escala de este riff también hay ideas basadas en arpegios, como en el segundo compás. Escucha la guitarra de doce cuerdas a la izquierda. Recuerda que una guitarra de 12 cuerdas superpuesta es una manera sencilla de doblar el riff una octava por encima.

168

PISTA CD 19: Riff locrio Este riff en Fa# locrio (Fa#-Sol-La-Si-Do-Re-Mi) se toca totalmente en quintas, como se podría esperar del estilo heavy rock. De todos los modos, el locrio es el más simétrico, debido a su quinta “bemol”, Do, de la cual resulta que el acorde tónico es una triada disminuida, en lugar de una triada mayor o menor. La asimetría del modo se intensifica por el uso de un tipo de compás asimétrico – 5/4 – y el hecho de que el 5/4 y el 6/4 se alternen. La ausencia de un pulso regular tiene un efecto tan inquietante como el modo en sí.

169

PISTA CD 20: Riff cromático Los riffs cromáticos se caracterizan por sus movimientos por pasos, como ilustra la pista 20 en un estilo “funky”. La tonalidad es Re mayor (Re-Mi-Fa#-Sol-La-Si-Do#), pero a estas notas se añaden Fa, Do, Mib y Sib. El compás 2 transpone el compás 1 un tono hacia abajo, así que la estructura del riff es a1, a2, b1, b2. Escucha el movimiento reptante de vuelta a la nota base de la tonalidad en el compás 4. El bajo toca las mismas notas que las guitarras. Fíjate en el efecto “saltarín” del emparejamiento entre corchea con puntillo y semicorchea en los compases 1-3.

170

RIFFS DEL GRUPO 3: Riffs que usan acordes PISTA CD 21: Riff de nota pedal La nota pedal es Re y la escala que se toca sobre la tercera cuerda es Re mixolidio (obvio, por la presencia del Do en lugar del Do#). Fíjate en el bending de semitono en el compás 2. Una guitarra de 12 cuerdas toca el riff a la derecha. El elemento significativo de este riff son los arreglos: la primera vez el riff se ve apoyado por una percusión ligera, la segunda vez, entra la batería; la tercera vez, el bajo y el órgano cambian de acordes claramente, alterando el sonido del riff aunque éste permanezca igual. Recuerda que se puede añadir una nueva luz sobre un riff rearmonizándolo.

171

PISTA CD 22: Riff de nota zumbido Para tocar este riff hace falta una nueva afinación: Mi-La-Re-Fa#-Si-Do#, con alteraciones en las cuerdas primera y tercera. Todas las notas tocadas se dejan sonar (no se recorta su duración, así que ten cuidado de no enmudecerlas accidentalmente). Parece complicado sobre el papel, pero está basado en una postura de quinta, ascendiendo por las cuerdas graves. Las notas “zumbido” son las tres cuerdas más agudas. Escucha la entrada de la guitarra de 12 cuerdas superpuesta. Otra guitarra se ha superpuesto en afinación estándar, tocando sólo quintas, para fortalecer las frecuencias graves. Fíjate también que el riff está agrupado en cuatro frases de tres compases en lugar de los cuatro habituales. Cuatro repeticiones nos dan una estrofa de 12 compases en lugar de los 16 habituales.

172

PISTA CD 23: Riff de arpegio De vuelta al swing del 12/8 de los cincuenta para este riff en Mi, que usa algunas figuras tradicionales de arpegio en Mi7 y La7. Al igual que antes, se da un giro inesperado a las ideas con un bending de semitono desde Do# hasta Re (sugiriendo un tritono sobre el acorde Sol de blues), que se armoniza en sextas en su segunda y tercera aparición. Lo mismo ocurre con el riff en La7: cuando el acorde de Do aparece en el último compás, otro tritono (Fa#) se crea sobre él mediante las sextas fuera de tonalidad.

173

PISTA CD 24: Riff de acordes de la escala mayor Aquí tienes un riff de acordes en Mi Mayor, usando una secuencia de I-IV-V-IV-bVII, y luego la misma con el último acorde sustituido por un acorde bIII (Sol). Aunque todos los acordes excepto el Resus2 son mayores, los grados de la escala bVII y bIII complican ligeramente la cosa, dándole un ángulo más duro de “blues”. Incluso con sólo dos guitarras tocando no queda mucho espacio sonoro para doblar más pistas rítmicas.

174

PISTA CD 25: Riff de acordes mixolidio A veces un riff puede crearse simplemente manteniendo un acorde y quitando y poniendo un dedo sobre una cuerda. El acorde en cuestión aquí es el muy familiar Re7, pero obligado a generar un riff de rock quitando los dedos de la primera y la tercera cuerda para dar la sensación de que algo “está pasando”. El acorde de séptima dominante – aquí formado sobre la tónica de la escala, Re, a la manera auténtica del blues – sucede aquí de manera natural como acorde I del modo mixolidio. El acorde bVII, de ese modo mixolidio también se oye en la secuencia descendente que finaliza cada una de las frases del riff, aunque una tiene un Fa y la otra un Fa#. Fíjate cómo las notas individuales finales del riff contrastan con los compases que usan acordes:

175

PISTA CD 26: Riff de acordes menores Los riffs de acordes menores se prestan a un material menos rockero. En Si menor los tres acordes principales serían Si menor, Mi menor y Fa# menor. Van complementados aquí por el más exótico Sol menor sexta. En los arreglos, una guitarra eléctrica más limpia va unida a una guitarra acústica.

PISTA 27: Riff de acordes suspendidos Las tensiones de los acordes suspendidos se aprovechan en la pista 27 por el fuerte acento de los acordes La7sus4, Sol7sus4, Misus4 y Misus2. Fíjate en el bending “double stop” a lo Chuck Berry en los compases 1 y 3, y el cambio a un registro más agudo para el acorde Sol7sus4 hasta el séptimo traste. La estructura del riff es a1, a2 (en La), b (en Mi).

176

PISTA CD 28: Riff de triadas Este riff de triadas tiene un ligero feeling de “soul” debido a los patrones rítmicos de semicorcheas. Las triadas están en Re y van subiendo por las tres cuerdas más agudas. Se añade color armónico con notas adicionales como el sus4 del compás 2, el add9 del compás 3 y el menor add9 del compás 4. Fíjate cómo el patrón del compás rítmico es bastante constante en cada compás, y los acordes cambian sobre él.

177

PISTA CD 29: Riff de acordes invertidos La manera lógica de construir un riff de acordes invertidos es construirlos sobre una línea de bajo que se mueve por pasos hacia arriba o hacia abajo. La pista 29 presenta una línea de bajo ascendente de Mi-Fa#-Sol-La-Si-Do-Re-Mi. Después del acorde sobre la nota raíz Mi inicial, esas notas de bajo se armonizan con una serie de inversiones, culminando en otro Mi en nota raíz. El bajo fortalece el sonido de las inversiones siguiendo también esta línea – si los acordes se tocasen con el bajo tocando la nota raíz de cada acorde, el efecto del riff sería más débil. En los compases 8 y 9 aparecen dos inversiones más, dando un ángulo nuevo a las inversiones de la vieja progresión.

PISTA CD 30: Riff de acordes inusuales Para terminar, aquí tienes un riff que reúne varios elementos musicales… El efecto inquietante y asimétrico del compás de 5/4 se intensifica por el efecto de los acordes inusuales. El cambio de tono del primer tiempo no iría seguido normalmente por un acorde La menor sexta (La menor es ajeno a la tonalidad de SI mayor); el acorde de Fa#7 no llevaría normalmente una add11, y un riff de hard rock es bastante improbable que lleve un acorde de Sol# menor… El riff se desarrolla después. En los compases del 3 al 6 la música pasa a 4/4. El primer tiempo permanece igual, pero se añaden acordes bIII (Resus2) y IV (E5) más habituales – sólo para

178

después usar el totalmente inesperado Sol menor sexta y una primera inversión del Remaj9. Una frase grave de bajo ascendente lleva a un mayor desarrollo del riff inicial, ésta a 6/4, y bajando un tono para estar basada en La (aunque no es una transposición exacta). En la canción de la que se toma este ejemplo, el riff de 6/4 no aparece hasta pasados una estrofa y un estribillo. En un contexto musical real sería demasiado colocar estos tres riffs uno junto al otro, pero esto se ha hecho sólo por el bien del ejemplo. Recuerda que el desarrollo es una técnica que casi nunca se usa en el rock, así que aquí tienes una oportunidad de hacer algo fuera de lo corriente de vez en cuando. En lugar de repetir el mismo riff durante toda una canción, ¿Por qué no escribir una variación sobre él que se pueda introducir puntualmente para añadir un interés adicional? La pista 30 muestra cómo una única idea puede mutar al cambiar de tiempo de compás y cambiar de tono.

179

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF